Salta e passa al contenuto principale
Vuoi altre immagini o video?
Richiedi altre immagini o video al venditore
1 di 7

David Hare
"Crono addormentato nella caverna" David Hare, composizione mitologica surrealista

1971

Informazioni sull’articolo

David Hare Crono addormentato nella caverna, 1971 Acrilico su tavola 27 1/2 x 38 1/4 pollici "La libertà è ciò che vogliamo", dichiarò David Hare nel 1965, ma poi aggiunse: "e ciò di cui abbiamo più paura". Nessuno potrebbe accusare David Hare di possedere una tale paura. Senza curarsi dei giudizi dei critici, Hare ha attraversato la maggior parte dei principali sviluppi artistici della metà del XX secolo negli Stati Uniti. Cambiò più volte medium; proprio quando la sua fama di scultore aveva raggiunto l'apogeo, intorno al 1960, passò alla pittura. Tuttavia, rimase legato al surrealismo anche dopo che questo era caduto in disgrazia. "Non posso cambiare quello che faccio per adattarmi a ciò che mi renderebbe popolare", ha detto. "Non per motivi morali, ma solo perché non posso farlo; non mi interessa". Hare nacque a New York nel 1917; la sua famiglia era ricca e aveva familiarità con il mondo dell'arte moderna. Suo padre, Meredith (1870-1932), era un importante avvocato aziendale. Sua madre, Elizabeth Sage Goodwin (1878-1948), era una collezionista d'arte, finanziatrice dell'Armory Show del 1913 e amica di artisti come Constantin Brancusi, Walt Kuhn e Marcel Duchamp. Negli anni '20, l'intera famiglia si trasferì a Santa Fe, nel Nuovo Messico, e successivamente a Colorado Springs, nella speranza che il cambiamento di altitudine e di clima potesse aiutare a guarire dalla tubercolosi di Meredith. A Colorado Springs, Elizabeth fondò la Fountain Valley School dove David frequentò la scuola superiore dopo la morte del padre nel 1932. Negli Stati Uniti occidentali, Hare sviluppò un fascino per le bambole kachina e altri aspetti della cultura dei nativi americani che sarebbero diventati una fonte di ispirazione ricorrente nella sua carriera. Dopo la scuola superiore, Hare frequentò brevemente il Bard College (1936-37) ad Annandale-on-Hudson. Non sapendo più cosa fare, sfruttò i contatti della madre per aprire uno studio fotografico commerciale e iniziò a dilettarsi con la fotografia a colori, all'epoca ancora una rarità [il Kodachrome fu introdotto nel 1935]. All'età di 22 anni, Hare tenne la sua prima mostra personale alla Walker Gallery di New York; le sue 30 fotografie a colori includevano una del Presidente Franklin Roosevelt. Come fotografo, An He sperimentò una tecnica automatica chiamata "heatage" (o "negativi fusi") in cui riscaldava il negativo per distorcere l'immagine. Hare li ha descritti come "antagonismi della materia". I prodotti finali erano solitamente astrazioni tendenti al surrealismo e simili ai processi utilizzati da Man Ray, Raoul Ubac e Wolfgang Paalen. Nel 1940, He si trasferì a Roxbury, CT, dove fraternizzò con artisti vicini come Alexander Calder e Arshile Gorky, oltre a Yves Tanguy, sposato con la cugina di Hare, Kay's, e al mercante d'arte Julian Levi. Nello stesso anno, Hare ricevette un incarico dal Museo Americano di Storia Naturale per documentare gli indiani Pueblo. Si recò a Santa Fe e, per diversi mesi, scattò fotografie di ritratti dei membri delle tribù Hopi, Navajo e Zuni che furono pubblicate in un libro nel 1941. La Seconda Guerra Mondiale sconvolse la vita di Hare. Divenne un tramite per lo scambio di idee artistiche e intellettuali tra gli artisti statunitensi e gli emigrati surrealisti in fuga dall'Europa. Nel 1942, Hare fece amicizia con Andre Breton, il principale teorico del surrealismo. Quando Breton volle pubblicare una rivista per promuovere il movimento negli Stati Uniti, non poté ricoprire il ruolo di editore perché di nazionalità straniera. Breton scelse invece Hare per curare la rivista, intitolata VVV [abbreviazione di "Victory, Victory, Victory"], che fu pubblicata per quattro numeri (il secondo e il terzo furono stampati in un unico volume) dal giugno 1942 al febbraio 1944. Ogni edizione di VVV si concentrava su "poesia, arti plastiche, antropologia, sociologia e psicologia" ed era ampiamente illustrata da artisti surrealisti come Giorgio De Chirico, Roberto Matta e Yves Tanguy; Max Ernst e Marcel Duchamp erano consulenti editoriali. Su suggerimento di Jacqueline Lamba, moglie di Andre Breton (che presto divorzierà da Breton e sposerà Hare nel 1946), Hare si dedica alla scultura. Le sue prime sculture si ispiravano ad Alexander Calder e venivano realizzate utilizzando telai in filo di ferro che ricopriva con argilla o gesso. In molti casi, Hare combinava forme umane, animali e meccaniche per creare particolari creature ibride. Le sue composizioni simbolicamente complesse di forme astratte lo resero rapidamente uno degli scultori più famosi della sua generazione. Ha esposto presso importanti gallerie d'arte moderna come la Julian Levi's Gallery, la Peggy Guggenheim's Art of this Century, la Samuel Kootz Gallery e la Galerie Maeght di Parigi. Peggy Guggenheim lo ha definito "il miglior scultore dopo Giacometti, Calle e Moore". Una recensione del New Yorker del 1951 elogiava Hare come "uno dei moderni che rifiutano di accettare i limiti tradizionali della scultura". Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la maggior parte dei surrealisti esiliati tornò a Parigi e cercò senza successo di far rivivere il movimento in Europa. Negli anni successivi alla guerra, Hare si spostò spesso tra New York e Parigi e continuò a frequentare artisti e pensatori influenti come Arshile Gorky, Jean-Paul Sartre, Balthus, Isamu Noguchi, Mark Rothko e Pablo Picasso. Nel frattempo, Hare si unì a Barnett Newman, William Roberts, Mark Rothko e Robert Motherwell per fondare la Subjects of the Artist School al 35 East 8th Street nell'ottobre del 1948. La scuola, che ebbe vita breve, sperava di promuovere l'arte d'avanguardia attraverso lezioni di artisti come Jean Arp, John Cage e Ad Reinhardt, ma la scuola fallì finanziariamente e chiuse nel 1949. Nonostante il fallimento della scuola, Hare acquisì una reputazione internazionale come membro della generazione di artisti degli anni '50 nota come New York School. Le sculture di Hare del periodo di massimo splendore dell'espressionismo astratto avevano un'attenzione diversa rispetto alle sue opere della fine degli anni '40. L'acciaio e il bronzo divennero i suoi materiali preferiti e iniziò a combinare oggetti metallici in disuso come vecchie pale, sezioni di tubi e attrezzi arrugginiti in forme fantasiose che sembravano nascere da sogni e ricordi. Con aste d'acciaio, disegnava albe e tramonti ambigui nell'aria, catturando i cicli del giorno in opere conosciute come "paesaggi celesti". Tuttavia, anche in questo periodo, rifiutò di farsi incantare dall'astrazione assoluta. "Preferisco il figurativo", disse nel 1968, "perché sono più interessato all'arte come complemento della vita che come cosa a sé stante". An He credeva costantemente che l'arte dovesse avere una qualche relazione con il mondo fisico. All'inizio degli anni '60, all'apice della sua fama come scultore, il sempre irrequieto Hare compì l'insolito passo di passare alla pittura. "Non è che abbia perso interesse per la scultura", disse in seguito, "ma mi ero stancato di essere limitato a un oggetto". Gli aspetti di saldatura e fusione della scultura, che richiedono molto tempo, lo frustravano. "Ci sono cose", ha detto, "che non si possono assolutamente esprimere in tre dimensioni". La pittura era un mezzo molto più rapido e adatto a seguire il flusso costante delle idee di Hare. La scelta dei soggetti di Hare per i suoi dipinti era sorprendente. Negli anni '60 e '70, dipinse spesso il tipo di soggetti mitologici e leggendari - come Leda e il Cigno - che interessavano i surrealisti perché sembravano fornire una finestra sulla coscienza universale. Mantenne questi interessi per più di 15 anni, anche quando gran parte del mondo dell'arte aveva preso altre direzioni e il surrealismo veniva liquidato come arte figurativa elitaria e superata, permeata di narrazioni "letterarie". Hare era particolarmente affascinato dal mito greco di Crono, il Titano che castrò e detronizzò suo padre, Urano. A Crono fu anche detto che uno dei suoi figli lo avrebbe ucciso, così cercò di mangiarli tutti. Tuttavia, Zeus fuggì, crebbe e alla fine rovesciò Crono e lo imprigionò. Hare ha ammesso: "Naturalmente mi prendo le mie libertà con questo mito". In seguito disse che il mito era semplicemente "un punto di partenza... un simbolo di crescita nel tempo". Per quasi un decennio, An He è stato ossessionato da Crono, che ha descritto come "parte uomo, parte terra, parte tempo". Il culmine di questo lavoro fu una mostra personale al Guggenheim Museum nel 1977, composta da 18 dipinti (molti su larga scala), 10 disegni e 5 sculture che evocavano Crono. Dopo la mostra al Guggenheim, Hare si ritirò dall'attenzione del pubblico. Ha lasciato il suo studio di New York e ha trascorso molto tempo in Idaho, dove si è trasferito definitivamente nel 1986. Continuò a dipingere e a creare sculture fino alla sua morte, avvenuta nel 1992 a Jackson Hole, nel Wyoming, dopo un'operazione d'emergenza per un aneurisma aortico. David Hare è stato uno sperimentatore, un ricercatore e un giocatore che ha corso dei rischi con un'immaginazione eclettica e irrequieta. Sebbene abbia lavorato con diversi mezzi, nel XXI secolo è conosciuto soprattutto per le sue sculture astratte in metallo saldato. Ad esempio, nel 2020, la sua scultura "Figure in the Windows" [1955] è stata venduta all'asta per 75.000 dollari. I suoi dipinti, tuttavia, rimangono poco apprezzati e sembrano maturi per essere rivalutati.
  • Creatore:
    David Hare (1917-1992, Americano)
  • Anno di creazione:
    1971
  • Dimensioni:
    Altezza: 69,85 cm (27,5 in)Larghezza: 97,16 cm (38,25 in)
  • Più edizioni e dimensioni:
    UniquePrezzo: 30.000 USD
  • Tecnica:
  • Movimento e stile:
  • Periodo:
  • Cornice:
    Opzioni disponibili per la cornice
  • Condizioni:
  • Località della galleria:
    New York, NY
  • Numero di riferimento:
    1stDibs: LU1841214419202

Altro da questo venditore

Mostra tutto
"Senza titolo", Jay Rosenblum, campo di colore a bordi duri, strisce orizzontali colorate
Di Jay Rosenblum
Jay Rosenblum (1933 - 1989) Senza titolo, 1973 Acrilico su tela 54 x 128 pollici Firmato due volte e datato sul retro Provenienza: Collezione privata, Long Island Jay Rosenblum ha ...
Categoria

Anni 1970, Hard-Edge, Dipinti astratti

Materiali

Tela, Olio, Acrilico

"Senza titolo" Gene Hedge, Campo di colore astratto, Pittura del Medioevo gialla
Gene Hedge Senza titolo, circa 1966 Acrilico su tela 61 1/2 x 42 1/8 pollici (P122) Gene Hedge è nato (1928) e cresciuto nell'Indiana rurale. Dopo il servizio militare, ha frequenta...
Categoria

Anni 1960, Astratto, Dipinti astratti

Materiali

Tela, Acrilico

"Emblema" Gene Hedge, campo di colore astratto, nero Pittura Bauhaus del Medioevo
Gene Hedge Emblema, 1976 Acrilico su tela 19 1/2 x 58 1/2 pollici (P063) Gene Hedge è nato (1928) e cresciuto nell'Indiana rurale. Dopo il servizio militare, ha frequentato per un b...
Categoria

Anni 1970, Astratto, Dipinti astratti

Materiali

Tela, Acrilico

"Senza titolo" Gene Hedge, campo di colore astratto, viola, arancione, blu, opera del Medioevo
Gene Hedge Senza titolo, circa 1970 Acrilico su tela 48 x 18 pollici Provenienza Proprietà dell'artista Gene Hedge è nato (1928) e cresciuto nell'Indiana rurale. Dopo il servizio ...
Categoria

Anni 1970, Astratto, Dipinti astratti

Materiali

Acrilico

"Cepheus B" Yeffe Kimball, arancione, donna nativa americana espressionista astratta
Yeffe Kimball (1905 circa - 1978) Cepheus B, 1963 Firmato, intitolato e datato sul retro Acrilico su tela 34 x 40 pollici Provenienza: Collezione privata, New York Tenuta di cui so...
Categoria

Anni 1960, Espressionismo astratto, Dipinti astratti

Materiali

Tela, Acrilico

"Senza titolo" Dan Christensen, Serie di plaid geometrici, arancione e blu astratto
Di Dan Christensen
Dan Christensen Senza titolo, circa 1970-71 Acrilico e smalto su tela 44 x 20 pollici Provenienza: L'artista Sherron Francis (regalo di cui sopra) Dan Christensen è stato un artist...
Categoria

Anni 1970, Astrattismo geometrico, Dipinti astratti

Materiali

Smalto

Ti potrebbe interessare anche

Astrazione urbana (poster strappati) Pittura espressionista italiana su tela
Di Andrea Spinelli
La presente opera d'arte intitolata "Urban Abstraction (ripped off posters)" fa parte di una serie di dipinti che l'artista ha composto negli anni '80 e '90 ispirandosi all'osservazi...
Categoria

Fine XX secolo, Espressionismo astratto, Dipinti astratti

Materiali

Tela, Acrilico

Cuori in fiamme
Questa tela piena di bordi illustra una dicotomia di calma e caos utilizzando una tavolozza intenzionalmente limitata, principalmente di oro e viola intenso. "Hearts Ablaze" invita l...
Categoria

Anni 2010, Astratto, Dipinti astratti

Materiali

Tela, Acrilico

Novule Bianche
Questa tela dai bordi quadrati presenta una monocromia di pigmenti perfettamente miscelati, dal bianco al nero. "Novule Bianche" fa parte della serie "Mindfulness Circle" dell'artist...
Categoria

Anni 2010, Astratto, Dipinti astratti

Materiali

Acrilico

"Eye of the Beholder" Acrilici, matite, pastelli a olio in tonalità neutre di grigio.
Di Karina Gentinetta
"Eye of the Beholder" 2024, dipinto astratto orizzontale di 48 "x60" dell'artista argentina Karina Gentinetta (pubblicato su Elle Decor, Architectural Digest, New York Times, Traditi...
Categoria

XXI secolo e contemporaneo, Espressionismo astratto, Dipinti astratti

Materiali

Pastelli a olio, Acrilico, Matita carboncino, Matita colorata

"Labirinto" Acrilici e inchiostro su carta nelle tonalità dell'umido grezzo, del nero e del bianco
Di Karina Gentinetta
"Labirinto" 2021, disegno verticale su carta di 23,5" x 21,5" dell'artista argentina Karina Gentinetta (pubblicata su Elle Decor, Architectural Digest, New York Times, Traditional Ho...
Categoria

XXI secolo e contemporaneo, Espressionismo astratto, Disegni e acquarell...

Materiali

Smalto, Inchiostro, Acrilico

"Senza titolo" Acrilici, matite, pastelli a olio su carta in tonalità neutre di grigio.
Di Karina Gentinetta
"Senza titolo" 2019, disegno orizzontale su carta di 25" x 31" dell'artista argentina Karina Gentinetta (pubblicata su Architectural Digest, Elle Decor, New York Times, House New Yor...
Categoria

XXI secolo e contemporaneo, Espressionismo astratto, Disegni e acquarell...

Materiali

Smalto, Pastelli a olio, Acrilico, Matita carboncino

Visualizzati di recente

Mostra tutto