Zum Hauptinhalt wechseln

Miniature Figurative Drucke

bis
4.344
7.516
7.131
3.301
1.832
Gesamtbreite
bis
Gesamthöhe
bis
11.354
2.017
1.651
1.293
757
533
466
299
181
90
77
35
15
10
645
280
224
194
169
2.637
6.295
12.568
1.618
160
387
1.042
989
968
1.725
1.797
1.426
632
329
2.325
15.221
6.946
903
15.037
8.073
7.172
5.156
4.391
4.337
2.550
1.642
1.442
1.341
1.082
1.022
990
974
859
776
592
587
574
481
9.670
7.500
2.636
2.434
1.371
911
12.388
11.012
6.957
Größe: Miniature
William Hamilton Klassischer griechischer Vasenmalerei-Stickerei
Thema: Altgriechische Vasenmalerei, die eine Toilettenszene mit drei Frauen aus einer attischen Hydra darstellt, die sich heute im Britischen Museum befindet. Technik : Kupferstich...
Kategorie

Anfang 1800, Sonstige Kunststile, Figurative Drucke

Materialien

Gravur

Dufy, Composition, Eaux-de-vie, Esprit de la fleur et du fruit (nach)
Lithographie und Schablone auf Vélin d'Arches Papier. Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Guter Zustand. Herausgegeben und gedruckt von Bernard Klein, éditeur, Paris, 26...
Kategorie

1950er, Moderne, Landschaftsdrucke

Materialien

Lithografie, Schablone

Edward Strauss, Vanity Fair, Komponist und Violinist, Musikporträt, 1895
Eduard Strauß Chromolithographie, 1895. Vanity Fair Musikerporträt des österreichischen Komponisten Eduard Strauss (1835 - 1916). 400mm x 270mm (Blatt)
Kategorie

Spätes 19. Jahrhundert, Viktorianisch, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Picasso, Plante aux Toritos (Orozco 214), Grabados al linóleo (nach)
Linolschnitt auf Velinpapier. Papiergröße: 12,5 x 14,5 Zoll; Bildgröße: 10,5 x 8,75 Zoll. Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Referenz des Werkverzeichniss...
Kategorie

1960er, Kubismus, Abstrakte Drucke

Materialien

Linolschnitt

The Tree of Knowledge – Lithographie von Marc Chagall – Der Baum des Wissens – 1960
Farblithografie von Marc Chagall aus dem Jahr 1960 zur Illustration von "Die Bibel".  Auflage von 6500 Stück, veröffentlicht von Tériade in Nr. 33 und 34 des Kunstmagazins Verve. G...
Kategorie

1960er, Surrealismus, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Erinnerungen an Hampton, figurativer surrealistischer Druck, Porträt, Meister der polnischen Kunst
Lebendiger Giclee-Druck in limitierter Auflage des weltweit bekannten polnischen Künstlers Rafal Olbinski. Figurativer surrealistischer Druck mit ein...
Kategorie

2010er, Surrealismus, Figurative Drucke

Materialien

Papier, Farbe

Young Boy - Vintage-Fototypdruck nach Jean Cocteau - 1930 ca.
Young Boy ist ein Vintage-Fotodruck nach einer Zeichnung von Jean Cocteau (1889 -1963) aus dem Jahr 1930, französischer Zeichner, Dichter, Essayist, Dramatiker, Librettist und Filmre...
Kategorie

1930er, Figurative Drucke

Materialien

Papier, Heliogravüre

Le goût du Bonheur : Self-Portrait mit einer Zigarette - Lithographie
Pablo PICASSO (1881-1973) Le goût du Bonheur, Self-Portrait mit einer Zigarette, 1964 Lithographie Vorzeichenlos Gedrucktes Datum auf dem Schild Auf Vellum 32,5 x 25 cm (ca. 12,6 9...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Figure – Linolschnitt von Mino Maccari – Mitte des 20. Jahrhunderts
Abbildung ist ein Linolschnitt von Mino Maccari (1924-1989) aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Nicht unterzeichnet. Gute Bedingungen. Mino Maccari (Siena, 1924-Rom, 16. Juni 1989...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts, Moderne, Porträtdrucke

Materialien

Linolschnitt

James Bond „Der Spion, der mich liebte“ – Original 1977 Lobby-Karte #8
James Bond „Der Spion, der mich liebte“ – Original 1977 Lobby-Karte #8 Vintage 1977 Der Spion, der mich liebte Lobby-Karte von 007's Unterwasser-Auto und 2 Taucher Optionen für die...
Kategorie

1980er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Papier, Pappe

Pablo Picasso (nach) Helene Chez Archimede – Holzstich – Helene Chez Archimede
Pablo Picasso (nach) Helene Chez Archimede Medium: Gravur auf Holz von Georges Aubert Abmessungen: 44 x 33 cm Mappe: Helen Chez Archimede Jahr: 1955 Auflage: 240 (Hier handelt es s...
Kategorie

1950er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Holz, Archivpapier, Gravur

Nature Morte-Ernte-Szene aus der Natur
Diese Lithographie ist Teil meiner privaten Sammlung. Es ist original und vom Künstler mit Bleistift signiert und nummeriert. Es handelt sich um ein einzigartiges Werk in Schwarz-Weiß.
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts, Abstrakter Expressionismus, Landschaftsdrucke

Materialien

Gravur, Lithografie

Toulouse-Lautrec, Komposition, Henri de Toulouse-Lautrec, Dessinateur (nach)
Lithographie auf Velinpapier. Papierformat: 12,25 x 9,25 Zoll. Beschriftung: In der Platte signiert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Anmerkungen: Aus dem Album, Henri de Toulous...
Kategorie

1940er, Post-Impressionismus, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Yakushae – Holzschnittdruck von Utagawa Kunisada – 1863
Yakushae ist ein originelles modernes Kunstwerk von Utagawa Kunisada aus dem Jahr 1863. Holzschnitt Oban aus einem Tryptichon. Unterzeichnet Toyokuni ga. Herausgeber: Izutsuya. Szen...
Kategorie

19. Jahrhundert, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Holzschnitt

Komposition, Le Livre Blanc, Jean Cocteau
Lithographie und Schablone mit Handkolorierung auf Vélin d'Arches Papier. Aufschrift: unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Guter Zustand. Anmerkungen: aus dem Folio Le Li...
Kategorie

1930er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie, Schablone

„Smiling Woman Reclined“ von Gustav Klimt – Originaldruck von Courtesans Folio, „Smiling Woman Reclined“
Blatt Nr. 14 aus Gustav Klimts 1907 entstandener Mappe "Dialoge der Kurtisanen", bestehend aus 15 Lichtdrucken auf cremefarbenem Japonpapier. Die Zeichnungen in diesem Folianten gelt...
Kategorie

Frühes 20. Jhdt., Wiener Secession, Figurative Drucke

Materialien

Papier

Clare Leighton (1898-1989) - Gerahmte Holzgravur, Männer, die einen Barge zerbrechen
Ein exquisiter Schwarz-Weiß-Holzstich des englischen/amerikanischen Künstlers Clare Leighton (1898-1989). Präsentiert in einem feinen Rahmen mit Goldeffekt. Nicht signiert. Auf dem P...
Kategorie

Frühes 20. Jahrhundert, Figurative Drucke

Materialien

Holzschnitt

Takanawa no Kihan – Holzschnitt von Utagawa Hiroshige – 1843-1847
Takanawa no kihan ist ein modernes Kunstwerk, das zwischen 1843 und 1847 nach Utagawa Hiroshige entstand. Ukiyo-e Farbholzschnitt aus der Serie Touto hakkei (Die acht berühmten Ansi...
Kategorie

Mittleres 19. Jahrhundert, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Holzschnitt

Komposition, Le Livre Blanc, Jean Cocteau
Lithographie und Schablone mit Handkolorierung auf Vélin d'Arches Papier. Aufschrift: unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Guter Zustand. Anmerkungen: aus dem Folio Le Li...
Kategorie

1930er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie, Schablone

Unbenannt
Originaler lithografischer Druck in Form eines Tiefdrucks mit schwarzer Tinte, der der Hand des bekannten französischen Künstlers Jean Dufy zugeschrieben wird. In der Platte signier...
Kategorie

1960er, Postmoderne, Figurative Drucke

Materialien

Archivpapier, Lithografie

Unbenannt
Unbenannt
207 € Angebotspreis
20 % Rabatt
Diurnes: Mann aus der französischen Riviera – Original Collotyp und Schablone (Cramer #115)
Pablo PICASSO (1881-1973) Diurnes, Der Mann von der französischen Riviera, 1962 Original Lichtdruck und Schablone (Werkstatt Jacomet) Vorzeichenlos Limitiert auf 1000 Exemplare Auf...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Schablone

Stillleben mit weißem Topf und Birnen – Original Lithographie
Raoul DUFY Stilleben mit weißem Topf und Birnen, 1953 Original Lithographie mit Schablonenaquarell Mit gedruckter Signatur in der Platte Auf Arches Pergament 28 x 38 cm (ca. 11 x 15...
Kategorie

1950er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

La Maison dans les arbres, Blicke auf Paris, Jean Carzou
Lithographie auf Vélin d'Arches Papier. Aufschrift: unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Guter Zustand. Anmerkungen: aus dem Folio, Regards sur Paris, 1963. Herausgegeben...
Kategorie

1960er, Moderne, Landschaftsdrucke

Materialien

Lithografie

L' Abside de Notre Dame" - Paris der 1920er Jahre, Realismus
Anton Schutz, "L' Abside de Notre Dame" (Die Apsis von Notre Dame), Radierung, 1. Zustand, um 1927. Mit Bleistift signiert, betitelt und mit dem Vermerk "First State" versehen. Ein ...
Kategorie

1920er, Realismus, Figurative Drucke

Materialien

Radierung

Ràfols-Casamada, Komposition, Ediciones Polígrafa, Redfern Gallery (nach)
Lithographie auf Velinpapier. Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Guter Zustand. Anmerkungen: Aus dem Album, Ediciones Polígrafa, Redfern Gallery, 1979. Herausgegeben vo...
Kategorie

1970er, Moderne, Abstrakte Drucke

Materialien

Lithografie

Komposition (Saphire 24-38), Les Illuminations, Fernand Léger
Lithographie auf getöntem Velinpapier, auf Hauptpapier gedruckt. Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Guter Zustand. Anmerkungen: Aus dem Folianten Les Illu...
Kategorie

1940er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Miró, Komposition, Derrière le miroir (nach)
Lithographie auf Velinpapier. Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Guter Zustand. Anmerkungen: Aus dem Band, Derrière le miroir, N° 155, 1965. Herausgegeben...
Kategorie

1960er, Surrealismus, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Self-Portrait - Radierung von J.-P. Norblin de La Gourdaine
Self-Portrait ist eine Radierung auf cremefarbenem Papier, realisiert von Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine, Künstler des frühen 19. Jahrhunderts. Gute Bedingungen. Das Kunstwer...
Kategorie

19. Jahrhundert, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Radierung

Vuillard, Intérieur aux tentures roses, L'œuvre gravé de Vuillard (nach)
Medium: Lithographie auf Grand Vélin Renage Papier Jahr: 1948 Papierformat: 12,375 x 9,5 Zoll; Bildgröße: 11,81 x 9,05 Zoll Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgege...
Kategorie

1940er, Post-Impressionismus, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Landlord - Original Lithographie und Offsetdruck von George Grosz - 1923
Landlord ist ein originaler Vintage-Offsetdruck und eine Lithografie von George Grosz. Bei dem Bild handelt es sich um die Tafel Nr. 29 aus der 1922/1923 erschienenen Mappe Ecce Hom...
Kategorie

1920er, Expressionismus, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie, Versatz

Heilige Familie mit zwei Heiligen, nach Parmigianino
Von Antonio Da Trento
Hell-Dunkel-Holzschnitt auf cremefarbenem Bütten mit partiellem Anker im Kreis-Wasserzeichen, gedruckt von zwei Blöcken in Schwarz und Olivgrün, 10 3/4 x 8 3/8 Zoll (272 x 221 mm), F...
Kategorie

16. Jahrhundert, Alte Meister, Figurative Drucke

Materialien

Tinte, Büttenpapier, Holzschnitt

Giacometti, Komposition, Derrière le miroir (nach)
Lithographie auf Velinpapier. Papierformat: 15 x 11 Zoll. Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Anmerkungen: Aus dem Folio Derrière le miroir, N° 98, 1957. H...
Kategorie

1950er, Moderne, Abstrakte Drucke

Materialien

Lithografie

Couple Devant L'arbre (Cramer 43; Mourlot 292), The Lithographs of Chagall
Lithographie auf Velinpapier. Papierformat: 12,216 x 9,875 Zoll. Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Referenzen des Werkverzeichnisses: Cain, Julien, und F...
Kategorie

1960er, Expressionismus, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Picasso Pablo Picasso, La Fete de la Madame, Kaltnadelradierung
Bei diesem Werk handelt es sich um eine originale Kaltnadelradierung mit Aquatinta und Spachtel, die Pablo Picasso 1971 für die Serie 156 schuf. Dieses Werk ist signiert und nummerie...
Kategorie

1970er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Radierung, Aquatinta

Condo, Interne Stimmen, Zeichnungen, Gemälde (after)
Vierfarbiger Prozessdruck auf Vélinpapier. Papierformat: 10,75 x 9,25 Zoll. Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Anmerkungen: Aus dem Folio, George Condo, D...
Kategorie

2010er, Zeitgenössisch, Figurative Drucke

Materialien

Archivalisches Pigment

Troubadour, aus The Mastersingers of Nuremberg
Punktierte Radierung auf hauchdünnem Japonpapier, 7 5/8 x 5 Zoll (193 x 126 mm), vollrandig. Signiert, betitelt, datiert, bezeichnet und nummeriert 10/25 in Bleistift am unteren Rand...
Kategorie

Frühes 20. Jahrhundert, Jugendstil, Landschaftsdrucke

Materialien

Büttenpapier, Radierung

Strychnos Tieuté - Lithographie von Vincenzo Tenore - 1870er Jahre
Lithographie von Hand aquarelliert. Gehört zur Reihe "Atlante di Botanica popolare ossia Illustrazione di Piante Notevoli di ogni famiglia" (Atlas der volkstümlichen Botanik oder Il...
Kategorie

1870er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Einzigartig signierte, engagierte und beschriftete Vintage-Karte von Linda Rosenkrantz Finch
Chuck Close Einzigartig signierte, gewidmete und beschriftete Vintage-Karte, 1988 Dicker Karton Auf der Vorderseite in schwarzer Tinte fett signiert, datiert, gewidmet und bezeichnet...
Kategorie

1980er, Pop-Art, Porträtdrucke

Materialien

Postkartenpapier, Tinte, Lithografie, Versatz

Diurnes: Der Satyr mit Pflanzen – Original Collotyp und Bleistift (Jacomet)
Pablo PICASSO (1881-1973) Diurnes, Der Satyr mit Pflanzen, 1962 Original Lichtdruck und Schablone (Werkstatt Jacomet) Vorzeichenlos Limitiert auf 1000 Exemplare Auf Papier 40 x 30 ...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Schablone

5 Uhr
. Hier ist eine original signierte Lithographie von Adolf Arthur Dehn aus dem Jahr 1922 mit dem Titel 5 O'Clock zu sehen. Der Zustand der Lithographie ist ausgezeichnet. In der...
Kategorie

1920er, Nachkriegszeit, Figurative Drucke

Materialien

Archivpapier, Lithografie

5 Uhr
5 Uhr
1.123 € Angebotspreis
20 % Rabatt
Komposition (Cramer 36; Bloch 360; Horodisch A6), Non Vouloir, Pablo Picasso
Zinkdruck auf Vélin Bouffant-Papier. Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Guter Zustand. Anmerkungen: Aus dem Band, Non Vouloir, 1942. Herausgegeben von Éditions Jeanne B...
Kategorie

1940er, Kubismus, Figurative Drucke

Materialien

Radierung

Murakami Druck - Kansei: Das Goldene Zeitalter - Gerahmt in Los Angeles, Kalifornien
Dies ist ein Offsetdruck, limitierte Auflage von 300 Stück, vom Künstler signiert und nummeriert. Genießen Sie das Video vom Auspacken dieses brandneuen Drucks bei unserem Einrahme...
Kategorie

21. Jahrhundert und zeitgenössisch, Zeitgenössisch, Figurative Drucke

Materialien

Versatz

Chez Madame Dupont
Chez Madame Dupont. 1931-32. Kaltnadelverfahren. Appleby 158. 8 3/16 x 11 3/4 ( 11 1/8 x 18 1/3). Ausgabe 100, Nr. 75. Schöner Abdruck auf hellem cremefarbenem Büttenpapier, gedruckt...
Kategorie

1930er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Kaltnadelradierung, Radierung

Chez Madame Dupont
Chez Madame Dupont
877 € Angebotspreis
33 % Rabatt
Die Weltwirtschaftskrise 3, dramatisch, Schwarz-Weiß, Noir, Mysterium, Genre
Dramatische Bilder aus Tom Bennetts Serie von Schwarz-Weiß-Monotypien, die surrealistische Gedankenlandschaften mit nüchternem Realismus vermischen Über Tom Bennett: Mit schnellen P...
Kategorie

2010er, Surrealismus, Figurative Drucke

Materialien

Monotyp, Archivpapier

Schlepper auf dem Hudson
Kaltnadelradierung mit Kupferstich in schwarzer Tinte auf japanischem Maulbeerpapier, 4 1/2 x 3 3/8 Zoll (113 x 84 mm), vollrandig. In hervorragendem Zustand. Eine wunderschöne Fluss...
Kategorie

Frühes 20. Jahrhundert, Amerikanische Moderne, Landschaftsdrucke

Materialien

Büttenpapier, Kaltnadelradierung, Radierung

„Personaje“ 1991 Signiert Original Siebdruck & Aquarell Proof 16x12in Kubismus, Original
"Juan Sebastian BARBERA (Mexiko, 1964) 'Personaje', 1991 Siebdruck und Aquarell auf Papier Velin Arches 300 g. 15,8 x 11,9 Zoll (40 x 30 cm) ID: BAR-202"
Kategorie

1990er, Zeitgenössisch, Porträtdrucke

Materialien

Siebdruck, Wasserfarbe

„Cocoons?“ – Surrealistische Lithographie auf Papier, 1976
„Cocoons?“ – Surrealistische Lithographie auf Papier, 1976 Surrealistische Lithografie auf Papier von 1976 mit dem Titel "cocoons?" von Jim Crabb (Amerikaner, geb. 1947). Dieses Stü...
Kategorie

1970er, Surrealismus, Figurative Drucke

Materialien

Büttenpapier, Lithografie

Vuillard, A travers champs, L'œuvre gravé de Vuillard (nach)
Medium: Lithographie auf Grand Vélin Renage Papier Jahr: 1948 Papiergröße: 9,5 x 12,375 Zoll; Bildgröße: 9,84 x 11,81 Zoll Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeb...
Kategorie

1940er, Post-Impressionismus, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

The Toilette of Salome – Originallithographie von Aubrey Beardsley – Salome – 1970
Die Toilette von Salome ist eine wunderschöne Original-Lithographie auf Papier von Aubrey Vincent Beardsley. Schwarz-Weiß-Lithographie. Das Kunstwerk ist die Platte Nr. 12 aus de...
Kategorie

1970er, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Miró, Komposition (Cramer 102; Mourlot 428-449), Derrière le miroir (nach)
Lithographie auf Velinpapier. Papierformat: 15 x 11 Zoll. Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert. Anmerkungen: Aus dem Folio, Derrière le miroir, N° 151-152, 1965. Herausgegeb...
Kategorie

1960er, Surrealismus, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Katze - Original-Holzschnitt von Giselle Halff – Mitte des 20. Jahrhunderts
Black Cat ist ein Original-Holzschnitt, der Mitte des 20. Jahrhunderts von Giselle Halff (1899-1971) realisiert wurde. Guter Zustand, mit Monogramm in der rechten unteren Ecke. Gis...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts, Moderne, Tierdrucke

Materialien

Holzschnitt

Tp Part with Thee, my Boy - Radierung von Thomas Rowlandson - 1817
Radierung und Aquatinta von Thomas Rowlandson aus dem Jahr 1817. Tafel aus "Der Tanz des Lebens" von William Combe. Sehr guter Zustand. Thomas Rowlandson (1757-1827) war ein englis...
Kategorie

Mittleres 19. Jahrhundert, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Radierung

„For my Own Good and Yours“ Ich bin gebogen – Radierung von Thomas Rowlandson – 1817
Radierung und Aquatinta von Thomas Rowlandson aus dem Jahr 1817. Tafel aus "Der Tanz des Lebens" von William Combe. Sehr guter Zustand. Thomas Rowlandson (1757-1827) war ein englis...
Kategorie

Mittleres 19. Jahrhundert, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Radierung

„lost + found“ – Surrealistische Lithographie auf Papier, 1976
„lost + found“ – Surrealistische Lithographie auf Papier, 1976 Surrealistische Lithografie auf Papier von 1976 mit dem Titel "lost + found" von Jim Crabb (Amerikaner, geb. 1947). Di...
Kategorie

1970er, Surrealismus, Figurative Drucke

Materialien

Tinte, Büttenpapier, Lithografie

Guillaume Apollinaire
Original Lithographie - Henri Matisse - Porträt von Guillaume Apollinaire Aus dem Buch von André Rouveyre, "Apollinaire" (Paris: Raisons d'Etre, 1952) Künstler : Henri MATISSE 13 x 10 Zoll Auflage: 151/330 Referenzen: Duthuit-Matisse Gesamtkatalog 31 BIOGRAPHIE VON MATISSE JUGEND UND FRÜHE BILDUNG Henri Emile Benoît Matisse wurde in der letzten Nacht des Jahres, am 31. Dezember 1869, um acht Uhr abends in einem winzigen, baufälligen Weberhaus in der Rue du Chêne Arnaud in der Textilstadt Le Cateau-Cambrésis geboren (Le Cateau-Cambrésis liegt im äußersten Norden Frankreichs nahe der belgischen Grenze). Das Haus hatte zwei Zimmer, einen ausgetretenen Lehmboden und ein undichtes Dach. Matisse sagte lange danach, dass der Regen durch ein Loch über dem Bett fiel, in dem er geboren wurde. Die Vorfahren von Matisse lebten seit Jahrhunderten in dieser Gegend, bevor die sozialen und industriellen Umwälzungen des neunzehnten Jahrhunderts einsetzten. Matisse wuchs in einer Welt auf, die sich noch von einer Lebensweise löste, die in gewisser Weise seit der Römerzeit unverändert war. Der Bau der Eisenbahn hatte Bohain auf die industrielle Landkarte gesetzt, aber die Menschen waren immer noch zu Fuß oder zu Pferd unterwegs. Der Vater von Matisse, Émile Hippolyte Matisse, war Getreidehändler, dessen Familie Weber waren. Seine Mutter, Anna Heloise Gerard, war eine Tochter aus einer langen Reihe wohlhabender Gerber. Warmherzig, aufgeschlossen, tüchtig und energisch, war sie klein und kräftig gebaut und hatte die modische Figur der damaligen Zeit: volle Brüste und Hüften, schmale Taille, hübsche Knöchel und elegante kleine Füße. Sie hatte helle Haut, breite Wangenknochen und ein breites Lächeln. "Meine Mutter hatte ein Gesicht mit großzügigen Zügen", sagte ihr Sohn Henri, der immer mit besonderer Zärtlichkeit und Sensibilität von ihr sprach. In den vierzig Jahren ihrer Ehe hat sie ihren Mann und ihre Söhne stets wie ein Fels in der Brandung unterstützt. Matisse sagte später: "Meine Mutter liebte alles, was ich tat". Er wuchs im nahe gelegenen Bohain-en-Vermandois, einem industriellen Textilzentrum, auf, bis ihn sein Vater im Alter von zehn Jahren zum Lycée nach St. Quentin schickte. Anna Heloise arbeitete hart. Sie leitete die Abteilung im Geschäft ihres Mannes, die Anstrichfarben verkaufte, stellte die Bestellungen der Kunden zusammen und beriet sie bei der Farbgestaltung. Die Farben haben offensichtlich einen bleibenden Eindruck bei Henri hinterlassen. Der Künstler selbst sagte später, dass er seinen Farbensinn von seiner Mutter geerbt habe, die selbst eine versierte Porzellanmalerin war, eine Kunstform, die damals in Mode war. Henri war der erste Sohn des Paares. Der junge Matisse war ein unbeholfener Jüngling, der sich an die Unbilden des Nordens nicht zu gewöhnen schien; vor allem hasste er die kalten Winter. Er war ein nachdenkliches Kind und nach eigenen Angaben ein verträumter, schwächlicher und nicht besonders intelligenter Mensch. In seinem späteren Leben verlor er nie sein Gefühl für die heimatliche Erde, für Saatgut und Gewächse, die er in seiner Jugend kennen gelernt hatte. Mehr als ein halbes Jahrhundert, nachdem er seine Heimat verlassen hatte, erinnerten die schicken Tauben, die er in Nizza hielt, an die Taubenschläge der Weber, die sich hinter jedem noch so bescheidenen Haus in Bohain verbargen. Die Kindheitserinnerungen von Matisse waren geprägt von einer strengen Erziehung. "Beeil dich!" "Pass auf!" "Lauft weiter!" "Mach dich auf die Socken" waren die Refrains, die ihm als Junge in den Ohren klangen. In späteren Jahren, als das Überleben selbst von Sparsamkeit und Selbstverleugnung abhing, war der Künstler stolz darauf, ein Mann des Nordens zu sein. Als Matisse seinerseits Kinder zu erziehen hatte, schimpfte er über sich selbst, weil er jede Nachlässigkeit in der Disziplin und jede offen gezeigte Zärtlichkeit als Schwäche empfand. 1887 ging er nach Paris, um Jura zu studieren, und arbeitete nach seinem Abschluss als Gerichtsverwalter in Le Cateau-Cambrésis. Obwohl er die Juristerei als langweilig empfand, legte er 1888 die Anwaltsprüfung mit Auszeichnung ab und begann widerwillig mit seiner Tätigkeit. Nachdem Matisse die Schule beendet hatte, vermittelte sein Vater, ein sehr viel praktischerer Mann, seinem Sohn eine Stelle in einer Anwaltskanzlei. MALEN: ANFÄNGE Matisse entdeckte seinen wahren Beruf auf ungewöhnliche Art und Weise. Nach einer Blinddarmentzündung begann er 1889 zu malen, nachdem seine Mutter ihm während seiner Genesung Kunstzubehör mitgebracht hatte. Später sagte er: "Von dem Moment an, als ich die Schachtel mit den Farben in den Händen hielt, wusste ich, dass dies mein Leben ist. Ich habe mich darauf gestürzt wie ein Tier, das sich auf das stürzt, was es liebt." Die Mutter von Matisse war die erste, die ihrem Sohn riet, sich nicht an die "Regeln" der Kunst zu halten, sondern auf sein eigenes Gefühl zu hören. Matisse war so sehr von seiner Kunst eingenommen, dass er später seine Verlobte Amélie Parayre, die er später heiratete, warnte: "Ich liebe Sie sehr, Mademoiselle, aber ich werde die Malerei immer mehr lieben." Matisse hatte "eine Art Paradies" entdeckt, wie er es später beschrieb. Sein drastischer Berufswechsel enttäuschte seinen Vater zutiefst. Zwei Jahre später, 1891, kehrte Matisse nach Paris zurück, um an der Académie Julian Kunst zu studieren und wurde Schüler von William-Adolphe Bouguereau. Nach einem entmutigenden Jahr an der Académie Julian verließ er diese aus Abscheu vor dem übermäßig perfektionistischen Unterrichtsstil. Danach wurde er bei Gustave Moreau ausgebildet, einem Künstler, der progressivere Tendenzen vertrat. In beiden Ateliers zeichneten die Studenten, wie üblich, endlose Figurenstudien nach dem Leben. Von Bouguereau lernte er die grundlegenden Lektionen der klassischen Malerei. Sein einziges technisches Hilfsmittel, fast ein Fetisch, war das Senklot. Ganz gleich, wie ungerade die Winkel in einem Matisse-Bild sind, die Vertikalen sind in der Regel genau richtig. Da Moreau ein Maler war, der die "art du salon" verachtete, war Matisse in gewissem Sinne dazu bestimmt, ein "Ausgestoßener" in der Kunstwelt zu bleiben. Er scheiterte zunächst an der Zeichnungsprüfung für die Aufnahme an der École des Beaux-Arts, blieb aber hartnäckig und wurde schließlich aufgenommen. Matisse begann mit der Malerei von Stillleben und Landschaften im traditionellen flämischen Stil, die er recht gut beherrschte. Die meisten seiner frühen Werke verwenden eine dunkle Farbpalette und sind eher düster. Chardin war einer der von Matisse am meisten bewunderten Maler und schuf vier der französischen Meisterwerke des Stilllebens im Louvre. Obwohl er zahlreiche Kopien nach alten Meistern anfertigte, studierte er auch zeitgenössische Kunst. Seine ersten Experimente brachten ihm den Ruf eines rebellischen Mitglieds seiner Atelierklasse ein. 1896 wurde Matisse zum assoziierten Mitglied der Société Nationale gewählt, was bedeutete, dass er jedes Jahr Bilder im Salon de la Société ausstellen konnte, ohne sie zur Begutachtung vorlegen zu müssen. Im selben Jahr stellte er 5 Gemälde im Salon der Société Nationale des Beaux-Arts aus, und der Staat kaufte zwei seiner Gemälde. Dies war die erste und fast einzige Anerkennung, die er zu Lebzeiten in seinem Heimatland erhielt. In den Jahren 1897 und 1898 besuchte er den Maler John Peter Russell auf der Insel Belle Île vor der bretonischen Küste. Russell machte ihn mit dem Impressionismus und dem Werk Van Goghs bekannt, der ein guter Freund Russells gewesen war, aber zu dieser Zeit noch völlig unbekannt war. Der Stil von Matisse änderte sich völlig, und er sagte später: "Russell war mein Lehrer, und Russell erklärte mir die Farbtheorie." Matisse beobachtete auch die stabilen Ehen von Russell und anderen Künstlern. Dies beeinflusste ihn wahrscheinlich, in Amélie Noellie Parayre, seiner zukünftigen Frau, seinen Anker zu finden. Der Esstisch (1897) ist das erste Meisterwerk von Matisse, an dem er den ganzen Winter über gearbeitet hat. Der Salon stellte das Werk zwar aus, hängte es aber an einem ungünstigen Ort auf, weil er sich von den radikalen, impressionistischen Aspekten des Werks angewidert fühlte. Caroline Joblaud war vier Jahre lang die frühe Geliebte von Matisse, der anfangs um seine künstlerische Orientierung und seine berufliche Laufbahn kämpfte. Caroline (auch Camille genannt) schenkte Matisse 1894 seine erste Tochter Marguerite, die nach Matisse' Heirat mit Amélie Noellie Parayre entgegen der üblichen Anfeindungen, die solche Arrangements hervorriefen, herzlich aufgenommen wurde. Caroline posierte mehrmals für die Kompositionen des Künstlers, während Marguerite Matisse im Laufe seines Lebens immer wieder Modell saß. HEIRAT MIT AMÉLIE NOELLIE PARAYRE Die Matisses von Bohain und die Parayres von Beauzelle hatten äußerlich nichts gemeinsam, und es gab keinen Grund, warum sich Matisse und Amélie jemals hätten begegnen sollen. Doch im Oktober 1897 besuchte Matisse eine Hochzeit in Paris und saß bei dem anschließenden Bankett zufällig neben ihr. Es gab keinen banalen Flirt zwischen ihnen, selbst als der Wein floss, erkannte jeder den anderen als echtes Metall, und als sie vom Tisch aufstanden, reichte sie Henri Matisse ihre Hand auf eine Weise, die er nie vergaß. Matisse war zu dieser Zeit noch nicht die legendäre Professorenfigur. Er war bekannt als Scherzkeks, als grobschlächtiger und antiklerikaler Liedermacher und als jemand, der einmal aus Jux und Tollerei ein Konzert in einem Café abgebrochen hatte. Die Verwandten von Amélie bewegten sich zu dieser Zeit in einem sozialen, intellektuellen und politischen Kontext, den Matisse nicht kannte. Sie standen für freies Denken, für die Trennung von Kirche und Staat und für die Säkularisierung des französischen Bildungssystems. Ihre Familie, die besser gestellt war als die von Matisse, bot dem angehenden Künstler die nötige Unterstützung. Als Matisse Amélie im Januar 1898 heiratete, hatten sich die beiden erst drei Monate zuvor kennengelernt. Amélies Tante Noélie und zwei ihrer Brüder führten ein erfolgreiches Damengeschäft namens Grande Maison des Modes. Schon vor ihrer Heirat hatte Amélie ein Talent dafür bewiesen, Hüte für eine modische Kundschaft zu entwerfen, anzufertigen und zu modellieren. Im Juni 1899 fand sie einen Partner und eröffnete ein eigenes Geschäft in der Rue de Châteaudun. So konnten Henri und sie zusammen mit Marguerite in einer winzigen Zweizimmerwohnung in derselben Straße wohnen. Madame Matisse, die ihm treu ergeben war, sollte mehr als 40 Jahre lang eine grundlegende Rolle im Leben und in der Karriere des Künstlers spielen. Marguerite sollte die wichtigste Stütze ihres Vaters auf Lebenszeit werden 1902 kam es zur Katastrophe. Amélies Eltern wurden in einem spektakulären Skandal von nationalem Ausmaß in Verruf gebracht und finanziell ruiniert, als ahnungslose Angestellte einer Frau, deren Finanzimperium auf Betrug beruhte. Dank seiner frühen Jahre in einer Anwaltskanzlei war Matisse in der Lage, sich mit großem Erfolg an der Organisation der Verteidigung seines Schwiegervaters zu beteiligen. Als alle um ihn herum den Kopf verloren, in Tränen ausbrachen und sich mehr als selbst bemitleideten, nahm sich Henri Matisse ihrer Probleme an, eines nach dem anderen. Die Tortur hatte ihren Tribut gefordert, und zwar in mehr als einer Hinsicht. Die Ärzte befahlen Matisse, sich nach Bohain zu begeben und zwei Monate lang völlige Ruhe zu genießen. Amélie hatte sowohl ihr Hutgeschäft als auch die Wohnung in der Rue de Châteaudun verloren. Zum ersten Mal waren Henri, Amélie und die drei Kinder in Bohain vereint, denn sie konnten nirgendwo anders hin. Hillary Spurling, eine der Biografinnen von Matisse, behauptet, dass Amélies Erinnerungen an diese öffentliche Schande ein "Misstrauen gegenüber der Außenwelt" nährten, das die Familie Matisse immer prägen sollte. Die Familie Matisse bildete eine Art hermetische Einheit, die sich um das Werk und den Beruf des Künstlers drehte. Sie haben ihre Aktivitäten an seine Pausen und Arbeitssitzungen angepasst. Schweigen war unerlässlich. Selbst in den Jahren, in denen Matisse meist allein in Nizza lebte, endete ein jährliches Ritual des Auspackens, Aufziehens, Einrahmens und Aufhängens damit, dass sich die ganze Familie zusammensetzte, um auf die Bilder zu reagieren. Die Konferenz kann mehrere Tage dauern. Dann wurden die Händler zugelassen. Matisse und seine Frau hatten zwei Söhne, Jean (geboren 1899) und Pierre (geboren 1900). Mit seiner Familie war er nicht immer im Reinen. Er schrieb, dass ihre Ansichten nicht immer übereinstimmten, "was mich bei meiner Arbeit sehr stört, für die ich die vollkommenste Ruhe und von denen, die mich umgeben, eine Gelassenheit benötige, die ich hier nicht finden kann. Ich beabsichtige, in ein Dorf ein paar Kilometer weiter weg zu ziehen Pierre, sein Bruder Jean und Marguerite blieben ihrem Vater durch alle Wechselfälle hindurch nahe, und Matisse widmete sich in seinen letzten kranken Jahren seinen zahlreichen Enkeln. 1899, zu einer Zeit, in der seine Gemälde zwar rebellisches Talent, aber noch keine klare Richtung erkennen lassen, beginnt Matisse, Kurse in Tonmodellierung und Bildhauerei zu besuchen. Er erhielt den Auftrag, eines der Meisterwerke der Bildhauerei im Louvre zu kopieren und entschied sich für den Jaguar, der einen Hasen verschlingt, ein äußerst präzises Werk von Antoine-Louis Barye. Später, wenn seine Malerei nicht weiterzukommen schien, wandte er sich der Bildhauerei zu, um seine Gedanken und Empfindungen zu ordnen. Beeinflusst von den Werken der Nachimpressionisten Paul Cézanne, Gauguin, Van Gogh und Paul Signac, aber auch von der japanischen Kunst, machte Matisse die Farbe zu einem entscheidenden Element seiner Bilder. Matisse sagte: "In der modernen Kunst ist es zweifellos Cézanne, dem ich am meisten verdanke." Durch das Studium von Cézannes fragmentierten Flächen - die die Idee des Stilllebens zu einer forcierten Betrachtung der Farbflächen selbst ausweiteten - konnte Matisse seine eigene Philosophie des Stilllebens rekonstruieren. Viele seiner Gemälde aus den Jahren 1899 bis 1905 bedienen sich einer von Signac übernommenen pointillistischen Technik. Im Jahr 1898 ging er nach London, um die Gemälde von J. M. W. Turner zu studieren, und unternahm anschließend eine Reise nach Korsika. Nach Jahren der Armut durchläuft Matisse seine "dunkle Periode" (1902-03), wendet sich kurzzeitig dem Naturalismus zu, kehrt dann zu einer dunklen Palette zurück und erzählt 1903 Freunden, dass er die Lust am Malen verloren und fast beschlossen habe, aufzugeben. Glücklicherweise konnte Matisse etwas Geld verdienen, indem er einen Fries für die Weltausstellung im Grand Palais in Paris malte. Auch in den frühen 1900er Jahren, als der Tourismus noch eine neue Idee war, reiste er viel. Mit der Eisenbahn, den Dampfschiffen und anderen Transportmitteln, die während der industriellen Revolution aufkamen, wurde das Reisen zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung. Als kultivierter Tourist entwickelte er seine Kunst durch regelmäßige Reisen. FAUVISM Die Laufbahn von Matisse lässt sich in mehrere Perioden unterteilen, die sich stilistisch verändern, aber sein grundlegendes Ziel bleibt immer dasselbe: den "wesentlichen Charakter der Dinge" zu entdecken und eine Kunst "des Gleichgewichts, der Reinheit und der Heiterkeit" zu schaffen, wie er es selbst formulierte. Die wechselnden Atelierumgebungen schienen sich stets auf den Stil seiner Arbeit ausgewirkt zu haben. In diesen ersten Jahren des Kampfes legte Matisse sein revolutionäres künstlerisches Programm fest. Er ließ die Perspektive außer Acht, schaffte die Schatten ab und lehnte die akademische Unterscheidung zwischen Linie und Farbe ab. Er versuchte, eine Sichtweise umzustürzen, die die westliche Welt seit Jahrhunderten entwickelt und akzeptiert hatte, indem er eine bewusste Subjektivität an die Stelle der traditionellen Illusion der Objektivität setzte. In den ersten Jahren des neuen Jahrzehnts gelang es Matisse, sich in der Welt der Avantgarde durchzusetzen. Er erkundete die moderne Kunstszene durch häufige Besuche in Galerien wie Durand-Ruel und Vollard, wo er Werke von Paul Cézanne, Paul Gauguin und Vincent van Gogh zu sehen bekam. Die erste Einzelausstellung von Matisse fand 1904 statt, ohne großen Erfolg. Am 16. Mai 1905 kam er in der charmanten katalanischen Hafenstadt Collioure in Südfrankreich an. Bald lud er den 11 Jahre jüngeren Maler André Derain (1880-1954) ein, sich ihm anzuschließen. Bis 1905 galt Matisse als Vorreiter der Fauve-Bewegung in Frankreich, die sich durch Spontaneität und Rauheit in der Ausführung sowie durch die Verwendung roher Farben direkt von der Palette auf die Leinwand auszeichnete. Matisse kombinierte die pointillistische Farbe und Cézannes Art, den Bildraum Strich für Strich zu strukturieren, um den Fauvismus zu entwickeln - eine Art, die Welt weniger zu sehen als mit den Augen zu fühlen. Am Ende des Fauve-Sommers verließ Derain Collioure mit 30 Gemälden, 20 Zeichnungen und etwa 50 Skizzen und kehrte nicht mehr zurück, während Matisse einige Tage später abreiste und 15 fertige Gemälde, 40 Aquarelle und über 100 Zeichnungen mit nach Paris brachte. In den Sommern 1906, 1907, 1911 und 1914 kehrte er nach Collioure zurück. Die Verlockung der Sonne sollte sich für den Künstler zeitlebens als erholsam erweisen, vor allem nach Zeiten großer emotionaler Anstrengung. Als die fauvistischen Werke erstmals im Pariser Salon d'Automne ausgestellt wurden, lösten sie einen Skandal aus. Augenzeugen berichten von Gelächter aus dem Raum VII, in dem sie ausgestellt waren. Gertrud Stein, eine der wichtigsten späteren Unterstützerinnen von Matisse, berichtet, dass die Leute die Gemälde spöttisch zerkratzten. "Man hat dem Publikum einen Farbtopf vor die Nase gesetzt", so die Reaktion der Kritikerin Camille Mauclair. Louis Vauxcelles beschrieb das Werk mit dem historischen Satz "Donatello au milieu des fauves!" (Donatello inmitten der wilden Tiere) und bezog sich damit auf eine Skulptur im Stil der Renaissance, die sich den Raum mit ihnen teilte. Sein Kommentar wurde am 17. Oktober 1905 in der Tageszeitung Gil Blas abgedruckt und ging in den allgemeinen Sprachgebrauch über. Derain selbst nannte die Farben der Fauves später "Dynamitstangen". Das Gemälde, das für die Angriffe ausgewählt wurde, war Matisse' Frau mit Hut, ein Porträt von Madame Matisse. Dieses Bild wurde von Gertrude und Leo Stein gekauft, eine Tatsache, die sich sehr positiv auf Matisse auswirkte, der unter der schlechten Rezeption seiner Werke litt. Matisse setzte seine Experimente in Collioure fort, was in dem Gemälde Das offene Fenster und die Aussicht auf Collioure zu sehen ist, das in seiner rohen Farbigkeit und der Vernachlässigung von Details ebenfalls ein charakteristisches Werk des Fauvismus ist. Diese beiden Werke der französischen Mittelmeerlandschaft zeigen eine deutliche Entwicklung hin zu einem spontanen und ungehemmten Stil. Neben André Derain waren auch Georges Braque, Raoul Dufy und Maurice Vlaminck Mitglieder der Fauve-Bewegung. Die intimen Künstlerfreunde von Matisse waren jedoch meist unbekümmerte kleine Maler, wie Albert Marquet. Die temperamentvolle Einsamkeit von Matisse machte ihn zur Beute schwindelerregender Depressionen. Später erinnerte er sich an einen Zusammenbruch, den er 1910 in Spanien erlitt: "Mein Bett bebte, und aus meiner Kehle kam ein kleiner hoher Schrei, den ich nicht unterdrücken konnte." Von Beginn seiner Karriere an waren Frauen eines der Hauptmotive in der Produktion des Künstlers. Seine Lebensfreude (1906) entführt uns in eine Welt von halluzinatorischer Lebendigkeit, die aus Nymphen besteht, die sich in einer idyllischen Landschaft in reinen Farben und sinnlichen Konturen bewegen. Zwei Frauen faulenzen im Sonnenlicht, während sich zwei weitere am Waldrand unterhalten. Eine hockt sich hin, um Blumen zu pflücken, während ihre Begleiterin eine Kette in ihr Haar flechtet. Ein Paar umarmt sich, während eine andere Gruppe in der Ferne einen lebhaften Reigentanz vollführt. Auf diese Weise zeigt Joy of Life Waldnymphen, die ihr Leben, ihr Frausein und ihre Sexualität feiern. Aufgrund der immer wieder auftauchenden nackten Frauen und der intensiv sinnlichen Interpretation haben viele Beobachter angenommen, dass Matisse als Mann ein Hedonist gewesen sein muss. Im Gegenteil, die historische Betrachtung zeigt, dass er in Wirklichkeit eher ein sich selbst verleugnender Nordstaatler war, der nur für die Arbeit lebte, und dies unter chronischen Ängsten, wiederkehrender Panik und in regelmäßigen Abständen in Zusammenbrüchen. Während Picasso sich im Laufe der Zeit mit intellektuellen und erotischen Spielereien belohnte, tat dies Matisse nicht. In einem Zeitalter der Ideologien wich Matisse allen Ideen aus, außer vielleicht einer: dass die Kunst das Leben mit anderen Mitteln ist. Es wird oft angenommen, dass Matisse seine hemmungslose Zelebrierung der Frau von Cézannes Gemälde Drei Badende (1882) inspiriert hat (das er zusammen mit einem Van Gogh und einem Gauguin für sich selbst erworben hatte). Matisse stellt die Frauen jedoch als nährende, einladende Wesen dar, im Gegensatz zu den abweisenden, massiven, lehmartigen Frauen bei Paul Cézanne. FAME Der Niedergang der fauvistischen Bewegung nach 1906 tat dem Aufstieg von Matisse keinen Abbruch. Von 1906 bis 1917 lebte er in Paris und richtete im Hôtel Biron seine Wohnung, sein Atelier und seine Schule ein. Zu seinen Nachbarn gehören der Bildhauer Auguste Rodin, der Schriftsteller Jean Cocteau und die Tänzerin Isadora Duncan. Viele seiner besten Werke entstanden in dieser Zeit, in der er aktiv an der großen Versammlung künstlerischer Talente in Montparnasse teilnahm, auch wenn er mit seinem konservativen Auftreten und seinen strengen bürgerlichen Arbeitsgewohnheiten nicht ganz dazu passte. Tatsächlich war das Ziel der Kunst von Matisse nicht gerade revolutionär. In einer berühmten Äußerung aus den "Notizen eines Malers" erklärte Matisse 1908 als sein Ideal eine Kunst "für jeden geistigen Arbeiter, für den Geschäftsmann ebenso wie für den Literaten, zum Beispiel, ein wohltuender, beruhigender Einfluss auf den Geist, so etwas wie ein guter Sessel, der Entspannung von körperlicher Ermüdung bietet" Die persönlichen Gewohnheiten von Matisse waren unglaublich regelmäßig. An einem typischen Tag stand ich früh auf und arbeitete den ganzen Vormittag. Nach dem Mittagessen folgte eine zweite Arbeitssitzung, gefolgt von Geigenübungen, einem einfachen Abendessen (Gemüsesuppe, zwei hart gekochte Eier, Salat und ein Glas Wein) und einer frühen Schlafenszeit. Im Jahr 1906 schuf er eine Serie von 12 Lithografien, die alle das Thema eines sitzenden Aktes variieren. Er entschied sich, sein grafisches Werk fast sofort der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Lithografien wurden noch im selben Jahr in der Galerie Druet in Paris ausgestellt, die Holzschnitte im Frühjahr 1907 im Salon des Independants. 1907 sagte Appolinaire in einem in La Falange veröffentlichten Artikel über Matisse: "Wir haben es hier weder mit einem extravaganten noch mit einem extremistischen Unternehmen zu tun: Die Kunst von Matisse ist eminent vernünftig". Trotz des neu gewonnenen Ruhms wurde Matisse' Werk weiterhin heftig kritisiert, und es war schwierig für ihn, seine Familie zu ernähren. Sein umstrittenes Gemälde Blue Nude von 1907 wurde 1913 auf der Armory Show in Chicago verbrannt. Im Gegensatz zum Schicksal der Impressionisten konnten Matisse und andere Fauves in Kunstgalerien ausstellen. 1908 veranstaltete Paul Cassirer, der deutsche Kunsthändler und Herausgeber, der eine bedeutende Rolle bei der Förderung der Werke der französischen Impressionisten und Postimpressionisten spielte, in Berlin eine Ausstellung mit Werken von Matisse. Im selben Jahr organisierte der amerikanische Fotograf Alfred Stieglitz in New York für ihn eine Einzelausstellung in seiner winzigen Galerie 291 in Manhattan, die Matisse auf dem mächtigen amerikanischen Kunstmarkt bekannt machte. Im ersten Jahrzehnt seiner Berühmtheit als Anführer der Fauves wurde Matisse mehr von Ausländern als von Franzosen bewundert. Schließlich waren es die Russen und die Amerikaner, die bedeutende Sammlungen seines Frühwerks fast so schnell erwarben, wie es entstanden war. Die großen Matisses, die wir heute in den Pariser Museen sehen, wurden zumeist nach dem Tod des Künstlers anstelle von Erbschaftssteuern erworben. Die Franzosen brauchten viel länger, um die Größe von Matisse zu begreifen - länger jedenfalls als die internationale Schar aufstrebender Talente, die zu seinen Kursen strömten, als er noch eine der umstrittensten Figuren der Pariser Avantgarde war. Im Sommer 1907 unternahmen Matisse und seine Frau eine lange Reise nach Italien, "zum Arbeiten und zum Vergnügen", und besuchten Venedig und Padua, wo sie die Fresken Giottos bewunderten. In Florenz waren sie zu Gast bei den Steins in deren Villa in Fiesole. Von hier aus besuchte Matisse Arezzo, um Piero della Francesca zu studieren, und Siena, angezogen von den frühen sienesischen Malern, insbesondere Duccio. PICASSO, GERTRUDE STEIN UND DIE KEGELSCHWESTERN Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts interessieren sich die Amerikaner in Paris, Gertrude Stein, ihre Brüder Leo Stein und Michael Stein sowie Michaels Frau Sarah für die Kunst von Matisse. Hinzu kamen zwei Freunde von Gertrude Stein aus Baltimore. Clarabel und Etta Cone wurden zu bedeutenden Förderern von Matisse und Picasso und sammelten Hunderte von deren Werken. 1906 erwarben die Cone-Schwestern ihren ersten Matisse und bauten in den folgenden vier Jahrzehnten eine der weltweit größten Sammlungen seiner Kunst auf. Die Cone-Sammlung enthält nicht nur bedeutende Werke aus allen Phasen von Matisse' langer Karriere, sondern spiegelt auch das besondere Interesse der Schwestern an seiner Nizza-Periode wider, als eine neue Komplexität von Form und Psychologie in die immer intensiver werdende Oberflächenattraktivität seiner Gemälde eintrat. Im April 1906 wurde Matisse bei einem Treffen im Haus der legendären Gertrude Stein dem 11 Jahre jüngeren Pablo Picasso vorgestellt. Picasso und Matisse waren ästhetisch weit voneinander entfernt, und ihre Lebensstile waren es nicht minder. Matisse war deutlich größer und geschliffener als der stämmige, großspurige Katalane, der damals die turbulente Pariser Avantgarde-Kunstszene beherrschte. Es hieß, die beiden hätten sich ständig über die Schulter geschaut. Es ist bekannt, dass die Rivalität zwischen den beiden zunahm und sie Partei ergriffen. Picasso sagte später: "Niemand hat die Bilder von Matisse je sorgfältiger betrachtet als ich; und niemand hat meine Bilder sorgfältiger betrachtet als er." Ein wesentlicher Unterschied zwischen ihren Bildkonzepten bestand darin, dass Matisse nach der Natur zeichnete und malte, während Picasso viel mehr nach der Fantasie arbeitete. Die häufigsten Sujets beider Künstler waren Frauen und Stillleben, wobei Matisse seine Figuren eher in vollendeten Interieurs platzierte. Gertrude Stein, die es liebte, die Gemüter zu erregen, schrieb: "Die Stimmung zwischen den Picasso-Anhängern und den Matisse-Anhängern wurde bitter". Auch wenn Matisse trocken anmerkte, dass "unsere Streitigkeiten immer freundschaftlich waren", sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Picasso und seine Freunde mit Saugnäpfen auf Matisse' Porträt der Marguerite von 1906 warfen (das Picasso im Tausch gegen seinen eigenen Krug, Schüssel und Zitrone von 1907 erhalten hatte). Während die Kluft zwischen den beiden Künstlern schließlich verheilt war, blieb die zwischen ihren Anhängern bestehen. ACADEMIE MATISSE IN PARIS & SERGEI SCHTSCHUKIN 1909 wohnte die Familie Matisse in einem ehemaligen Kloster am Boulevard des Invalides in Paris, wo der Künstler eine Malschule leitete. Sein immenser Bekanntheitsgrad, der 1905-06 durch "Joy of Life" bestätigt wurde, ein Werk, das alle Normen der malerischen Ordnung und der malerischen Finesse über den Haufen zu werfen schien, führte dazu, dass seine Freunde die Académie Matisse in Paris gründeten und finanzierten, eine private und nicht kommerzielle Schule, in der Matisse junge Künstler ausbildete. Sie war von 1911 bis 1917 in Betrieb. Hans Purrmann...
Kategorie

1930er, Moderne, Porträtdrucke

Materialien

Lithografie

Vuillard, Intérieur a la suspension, L'œuvre gravé de Vuillard (nach)
Medium: Lithographie auf Grand Vélin Renage Papier Jahr: 1948 Papierformat: 12,375 x 9,5 Zoll; Bildgröße: 12,2 x 9,45 Zoll Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeb...
Kategorie

1940er, Post-Impressionismus, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Tis hop'd, Miss Foreign Scenes - Radierung von Thomas Rowlandson - 1817
Radierung und Aquatinta von Thomas Rowlandson aus dem Jahr 1817. Tafel aus "Der Tanz des Lebens" von William Combe. Sehr guter Zustand. Thomas Rowlandson (1757-1827) war ein englis...
Kategorie

Mittleres 19. Jahrhundert, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Radierung

Knight, Nackte Frau und Mann mit einer Maske – Ritter Lithographie (Mourlot)
Pablo PICASSO (1881-1973), Ritter, Nackte Frau und Mann mit Maske, 1954 Lithographie (Werkstatt Mourlot) Vorzeichenlos Gedrucktes Datum auf dem Schild Auf Papier 26,5 x 35,5 cm (ca...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

The Thistle - Lithographie von Vincenzo Tenore - 1870er Jahre
Lithographie von Hand aquarelliert. Gehört zur Reihe "Atlante di Botanica popolare ossia Illustrazione di Piante Notevoli di ogni famiglia" (Atlas der volkstümlichen Botanik oder Il...
Kategorie

1870er, Moderne, Figurative Drucke

Materialien

Lithografie

Signac, Antibes, Signac Dessins (nach)
Medium: Lithographie auf Vélin de Lana Papier Jahr: 1950 Papierformat: 9,75 x 12,5 Zoll Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben Anmerkungen: Aus dem Album, Sign...
Kategorie

1950er, Post-Impressionismus, Landschaftsdrucke

Materialien

Lithografie

Signac, Antibes, Signac Dessins (nach)
Signac, Antibes, Signac Dessins (nach)
628 € Angebotspreis
20 % Rabatt

Kürzlich angesehen

Alle anzeigen