Ir al contenido principal
¿Quieres más imágenes o vídeos?
Solicita imágenes o vídeos adicionales al vendedor
1 de 2

David Hare
"Bailarina" David Hare, Desnudo masculino, Escultura figurativa, Surrealista de mediados de siglo

1955

17.366,87 €
21.708,58 €Descuento del 20 %
Envío
Recuperando presupuesto…
La promesa de 1stDibs
Garantía de autenticidad,
Garantía de devolución de dinero,
Cancelación dentro de las 24 horas

Acerca del artículo

David Hare Bailarina, hacia 1955 Bronce con soporte integral 68 cm de alto x 17 cm de ancho x 13 1/2 cm de profundidad "La libertad es lo que queremos", afirmó audazmente David Hare en 1965, pero luego añadió la advertencia: "y lo que más tememos". Nadie podría acusar a David Hare de poseer tal miedo. Despreocupado alegremente de los juicios de los críticos, Hare revoloteó por la mayoría de los principales acontecimientos artísticos de mediados del siglo XX en Estados Unidos. Cambió de medio varias veces; justo cuando su fama como escultor había alcanzado su apogeo, hacia 1960, se pasó a la pintura. Sin embargo, siguió vinculado al surrealismo mucho después de que éste hubiera caído en desgracia. "No puedo cambiar lo que hago para adaptarme a lo que me haría popular", dijo. "No por razones morales, sino simplemente porque no puedo hacerlo; no me interesa". Hare nació en Nueva York en 1917; su familia era rica y estaba familiarizada con el mundo del arte moderno. Meredith (1870-1932), su padre, era un destacado abogado de empresa. Su madre, Elizabeth Sage Goodwin (1878-1948), fue coleccionista de arte, patrocinadora del Armory Show de 1913 y amiga de artistas como Constantin Brancusi, Walt Kuhn y Marcel Duchamp. En la década de 1920, toda la familia se trasladó a Santa Fe, Nuevo México, y más tarde a Colorado Springs, con la esperanza de que el cambio de altitud y clima ayudara a curar la tuberculosis de Meredith. En Colorado Springs, Elizabeth fundó la escuela Fountain Valley, donde David cursó el bachillerato tras la muerte de su padre en 1932. En el oeste de Estados Unidos, Hare desarrolló una fascinación por las muñecas kachina y otros aspectos de la cultura nativa americana que se convertiría en una fuente de inspiración recurrente en su carrera. Después del instituto, Hare asistió brevemente al Bard College (1936-37) de Annandale-on-Hudson. Sin saber qué hacer a continuación, aprovechó los contactos de su madre para abrir un estudio de fotografía comercial y empezó a incursionar en la fotografía en color, todavía una rareza en aquella época [el Kodachrome se introdujo en 1935]. A los 22 años, Hare tuvo su primera exposición individual en la Galería Walker de Nueva York; entre sus 30 fotografías en color figuraba una del presidente Franklin Roosevelt. Como fotógrafo, Hare experimentó con una técnica automatista llamada "heatage" (o "negativos fundidos") en la que calentaba el negativo para distorsionar la imagen. Hare los describió como "antagonismos de la materia". Los productos finales solían ser abstracciones tendentes al surrealismo y similares a los procesos utilizados por Man Ray, Raoul Ubac y Wolfgang Paalen. En 1940, Hare se trasladó a Roxbury, CT, donde confraternizó con artistas vecinos como Alexander Calder y Arshile Gorky, así como con Yves Tanguy, que estaba casado con Kay Sage, prima de Hare, y con el marchante de arte Julian Levy. Ese mismo año, Hare recibió un encargo del Museo Americano de Historia Natural para documentar a los indios Pueblo. An He viajó a Santa Fe y, durante varios meses, hizo retratos fotográficos de miembros de las tribus hopi, navajo y zuni que se publicaron en forma de libro en 1941. La Segunda Guerra Mundial puso patas arriba la vida de Hare. Se convirtió en un conducto en el intercambio de ideas artísticas e intelectuales entre los artistas estadounidenses y los emigrados surrealistas que huían de Europa. En 1942, Hare entabló amistad con André Breton, principal teórico del surrealismo. Cuando Breton quiso publicar una revista para promover el movimiento en Estados Unidos, no pudo ser editor porque era extranjero. En su lugar, Breton eligió a Hare para editar la revista, titulada VVV [abreviatura de "Victoria, Victoria, Victoria"], que se publicó durante cuatro números (el segundo y el tercero se imprimieron en un solo volumen) de junio de 1942 a febrero de 1944. Cada número de VVV se centraba en "poesía, artes plásticas, antropología, sociología (y) psicología", y estaba ampliamente ilustrado por artistas surrealistas como Giorgio De Chirico, Roberto Matta e Yves Tanguy; Max Ernst y Marcel Duchamp actuaron como asesores editoriales. A sugerencia de Jacqueline Lamba, esposa de André Breton (que pronto se divorciaría de Breton y se casaría con Hare en 1946), Hare se dedicó a la escultura. Sus primeras esculturas se inspiraron en Alexander Calder y las hizo utilizando armazones de alambre que cubría con arcilla o yeso. En muchos casos, Hare combinó formas humanas, animales y mecánicas para crear peculiares criaturas híbridas. Sus disposiciones simbólicamente complejas de formas abstractas le convirtieron rápidamente en uno de los escultores más famosos de su generación. Expuso en importantes galerías de arte moderno, como la Julian Levy Gallery, la Peggy Guggenheim's Art of this Century, la Samuel Kootz Gallery y la Galerie Maeght de París. Peggy Guggenheim le llamó "el mejor escultor desde Giacometti, Calder y Moore". Una reseña publicada en The New Yorker en 1951 elogiaba a Hare como "uno de los modernos que se niegan a aceptar los límites tradicionales de la escultura". Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los surrealistas exiliados regresaron a París e intentaron sin éxito reavivar el movimiento en Europa. En los años posteriores a la guerra, Hare se trasladó a menudo entre Nueva York y París, y siguió relacionándose con artistas y pensadores influyentes, como Arshile Gorky, Jean-Paul Sartre, Balthus, Isamu Noguchi, Mark Rothko y Pablo Picasso. Mientras tanto, Hare se unió a Barnett Newman, William Baziotes, Mark Rothko y Robert Motherwell para fundar la Escuela de los Sujetos del Artista en el 35 de la calle 8 Este en octubre de 1948. La efímera escuela esperaba promover el arte de vanguardia mediante conferencias de artistas como Jean Arp, John Cage y Ad Reinhardt, pero fracasó económicamente y cerró en 1949. A pesar del fracaso de la escuela, Hare adquirió reputación internacional como miembro de la generación de artistas de la década de 1950 conocida como la Escuela de Nueva York. Las esculturas de Hare del apogeo del expresionismo abstracto tenían un enfoque algo diferente al de sus obras de finales de la década de 1940. El acero y el bronce se convirtieron en sus materiales preferidos y empezó a combinar objetos metálicos desechados, como viejas palas, secciones de tuberías y herramientas oxidadas, en formas imaginativas que parecían surgir de sueños y recuerdos. Con varillas de acero, esbozaba ambiguos amaneceres y atardeceres en el aire, capturando los ciclos del día en obras conocidas como "paisajes del cielo". Sin embargo, incluso en este periodo, se negó a caer bajo el hechizo de la abstracción absoluta. "Prefiero lo figurativo", dijo en 1968, "porque me interesa más el arte como complemento de la vida que como algo que exista por sí mismo". He creía sistemáticamente que el arte debía tener alguna relación con el mundo físico. A principios de la década de 1960, en la cima de su fama como escultor, el siempre inquieto Hare dio el inusual paso de pasarse a la pintura. "No es que perdiera interés por la escultura", dijo más tarde, "sino que me cansé de limitarme a un objeto". Los aspectos de la soldadura y la fundición de la escultura, que requerían mucho tiempo, le frustraban. "Hay cosas", dijo, "que no se pueden expresar en tres dimensiones". La pintura era un medio mucho más rápido y adecuado para seguir el flujo constante de ideas de Hare. La elección de Hare de los temas de sus cuadros era sorprendente. En las décadas de 1960 y 1970, pintó a menudo el tipo de temas mitológicos y legendarios -como Leda y el Cisne- que interesaban a los surrealistas porque parecían ofrecer una ventana a la conciencia universal. Mantuvo estos intereses durante más de 15 años, incluso cuando gran parte del mundo del arte había tomado otras direcciones y el surrealismo era desestimado como arte figurativo elitista anticuado impregnado de narrativas "literarias". A Hare le fascinaba especialmente el mito griego de Cronos, el Titán que castró y destronó a su padre, Urano. A Cronos también le dijeron que uno de sus hijos le mataría, así que intentó comérselos a todos. Sin embargo, Zeus escapó, creció y, finalmente, derrocó a Cronos y lo encarceló. Hare admitió: "Por supuesto que me tomo mis propias libertades con este mito". Más tarde dijo que el mito era simplemente "un punto de partida... un símbolo del crecimiento a través del tiempo". Durante casi una década, Hare se obsesionó con Cronos, al que describió como "parte hombre, parte tierra, parte tiempo". La culminación de ese trabajo fue una exposición individual en el Guggenheim Museum en 1977, compuesta por 18 pinturas (muchas a gran escala), 10 dibujos y 5 esculturas que evocaban a Cronos. Tras la exposición del Guggenheim, Hare se retiró de la escena pública. Dejó su estudio de Nueva York y pasó mucho tiempo en Idaho, donde se trasladó definitivamente en 1986. Siguió pintando y creando esculturas hasta su muerte en 1992 en Jackson Hole, Wyoming, tras una operación de urgencia por un aneurisma aórtico. David Hare fue un experimentador, un buscador y un arriesgado con una imaginación ecléctica e inquieta. Aunque trabajó en diversos medios, en el siglo XXI se le conoce sobre todo por sus esculturas abstractas de metal soldado. Por ejemplo, en 2020, su escultura "Figura en la ventana" [1955] se vendió por 75.000 $ en una subasta. Sus cuadros, sin embargo, siguen estando infravalorados y parecen maduros para ser reevaluados.
  • Creador:
    David Hare (1917-1992, Americana)
  • Año de creación:
    1955
  • Dimensiones:
    Altura: 172,72 cm (68 in)Anchura: 43,18 cm (17 in)Profundidad: 34,29 cm (13,5 in)
  • Más ediciones y tamaños:
    UniquePrecio: 26.050 €
  • Medio:
  • Movimiento y estilo:
  • Época:
  • Estado:
  • Ubicación de la galería:
    New York, NY
  • Número de referencia:
    1stDibs: LU1841214424992

Más de este vendedor

Ver todo
"Sin título" David Hare, escultura surrealista, antropomórfica, modernista, Ab-Ex
Por David Hare
David Hare Sin título, hacia 1949 Bronce 25 x 8 x 7 pulgadas Procedencia Galería Kootz, Nueva York Colección de Samuel Kootz Nueva York Patrimonio de los anteriores Colección de la ...
Categoría

Década de 1940, Surrealista, Esculturas abstractas

Materiales

Bronce

"Sin título (Mujer joven desnuda) " Warren Wheelock, Art Decó, Forma femenina modernista
Por Warren Wheelock
Warren Wheelock Sin título (Mujer joven desnuda), 1924 Firma incisa y fecha en el borde de la base "© 1924 por Warren Wheelock" Bronce Escultura: 20 h × 4½ w × 4½ d pulgadas Base: 5¾...
Categoría

Década de 1920, Art Decó, Esculturas figurativas

Materiales

Bronce

"Sin título" Sidney Gordin, escultura abstracta de metal y acero
Por Sidney Gordin
Sidney Gordin Sin título, 1958 Inciso con iniciales Acero soldado 15 x 10 1/2 x 6 pulgadas Procedencia: Galería Eric Firestone, Nueva York El 24 de octubre de 1918, Sidney Gordin nació en Cheliábinsk, Rusia. Pasó sus primeros años en Shanghai (China). A los cuatro años se trasladó con su familia a Nueva York. El sobrino de Gordin, Eliot Nemzer, recuerda que cuando Gordin era niño asistió a "una cena con sus padres". Alguien le enseñó un libro de fotos que al hojearlo rápidamente hacía que la imagen pareciera moverse. Esta persona le dio entonces un fajo de papeles en blanco y algo con lo que escribir. Sid creó un tipo similar de imagen en movimiento con sus materiales. Todos los adultos de la fiesta se entusiasmaron [y] alabaron sus esfuerzos. Sid me dijo que creía que había sido una experiencia fundamental para orientarle hacia su vocación". Durante sus años de formación en el Instituto Técnico de Brooklyn, contempló brevemente la idea de convertirse en arquitecto; sin embargo, cuando se matriculó en Cooper Union, estaba decidido a convertirse en artista profesional. Allí estudió con Morris Kantor (1896-1974) y Leo Katz (1887-1982), dedicando gran parte de sus clases al dibujo y la pintura. En 1949, Gordin se dedicó por primera vez a la escultura. Tres años más tarde, celebró su primera exposición individual en el Bennington College de Vermont y en la Peter Cooper Gallery de Nueva York. Ese mismo año fue aceptado en la exposición colectiva American Sculpture 1951 del Museo Metropolitano de Arte. Sus construcciones de metal y alambre se expusieron junto a escultores como Alexander Calder (1898-1976), William Zorach (1887-1966) y George Rickey (1907-2002). En los años siguientes, expuso con regularidad en las exposiciones anuales del Museo Whitney de Arte Americano, al tiempo que celebraba exposiciones anuales en solitario en la Galería Grace Borgenicht de Nueva York. A los tres días de su primera exposición individual en Borgenicht, en 1953, el Whitney hizo su primera adquisición de su obra comprando una construcción metálica para su colección permanente. A finales de la década de 1950, empezó a emplear la madera en sus esculturas, lo que acabó desembocando en la creación de construcciones pintadas. Con un renovado interés por la pintura, Gordin alternó a menudo estas construcciones de madera pintada con la pintura bidimensional hasta su muerte a principios de los 90. Tras un periodo como profesor en el Sarah Lawrence College y en la New School for Social Research de Nueva York, Gordin aceptó un puesto en el Departamento de Arte de la Universidad de Berkeley en 1958. En medio de la emergente escena artística del Área de la Bahía, Gordin enseñó junto a artistas como Peter Voulkos, Joan Brown y Jay de Feo. Coincidiendo con su traslado a Berkeley, celebró su primera exposición individual en la Costa Oeste, en la seminal Galería Dilexi de San Francisco. En 1962, el M.H. El De Young Memorial Museum de San Francisco organizó su primera exposición individual en un museo. Sin embargo, aunque mantuvo su cátedra en Berkeley, Gordin nunca cortó del todo sus lazos con la Costa Este. Mantuvo un estudio en Provincetown, Massachusetts, que visitó a menudo a lo largo de los años, y siguió apareciendo en varias exposiciones organizadas por el Museo Metropolitano de Arte, el Whitney y la Galería Zabriskie hasta bien entrada la década de 1990. Durante las décadas siguientes, fue incluido en destacadas exposiciones colectivas, como Precisionist View in American Art y Geometric...
Categoría

Década de 1950, Abstracto, Esculturas abstractas

Materiales

Acero

"Roland", George Sugarman, Escultura abstracta de acero
Por George Sugarman
George Sugarman (1912 - 1999) Roland, 1970 Acero patinado 17 3/8 x 16 x 5 1/4 pulgadas Inciso con la firma del artista y numerado "15/17" en la parte inferior Fabricado por Lippincot...
Categoría

Década de 1970, Abstracto, Esculturas abstractas

Materiales

Acero

"Erótico nº 1 (Sexo con Cronos)" David Hare, Composición abstracta surrealista
Por David Hare
David Hare Erótico nº 1 (Cronus Sex), 1970 Acrílico y collage de papel sobre lino 68 x 51 pulgadas "La libertad es lo que queremos", afirmó audazmente David Hare en 1965, pero luego...
Categoría

Década de 1970, Abstracto, Pinturas abstractas

Materiales

Lino, Papel, Acrílico

"Cronos descendiendo" David Hare, pintura surrealista abstracta mitológica
Por David Hare
David Hare Cronos descendiendo, 1971 Acrílico sobre lino 64 x 46 pulgadas "La libertad es lo que queremos", afirmó audazmente David Hare en 1965, pero luego añadió la advertencia: ...
Categoría

Década de 1970, Abstracto, Pinturas abstractas

Materiales

Lino, Acrílico

También te puede gustar

La Bailarina - Escultura de Giacomo Manzù - 1957
Por Giacomo Manzú
La Bailarina es una escultura realizada por Giacomo Manzù en 1957. Pieza única. Exposiciones: Manzú. L'Uomo e l'Artista, Palacio Venecia, Roma 2002-2003 Manzù-Marino. Gli ultimi mo...
Categoría

Década de 1950, Moderno, Esculturas figurativas

Materiales

Bronce

Escultura de bronce "Bailarina", A. Grazioli Firmado, Italia Años 70
Escultura "Bailarina" de bronce con base piramidal de madera, firmada A.Grazioli.
Categoría

Vintage, Década de 1970, Italiano, Moderno de mediados de siglo, Escultu...

Materiales

Bronce

Ramona Rowley Escultura grande de bronce Bailando desnuda
Maravillosa y caprichosa mujer desnuda bailando con un lazo. Grande e impresionante, de 52 pulgadas de altura, esta obra está firmada en la base Rowley. De la célebre artista califor...
Categoría

siglo XX, Estadounidense, Esculturas figurativas

Materiales

Bronce

George por Nando Kallweit. Elegante escultura de bronce de una figura humana masculina desnuda.
Por Nando Kallweit
George es una elegante escultura figurativa de bronce de Nando Kallweit. Esta llamativa escultura presenta una esbelta y alargada figura femenina desnuda, que destila elegancia e in...
Categoría

Siglo XXI y contemporáneo, Otro estilo de arte, Esculturas figurativas

Materiales

Bronce

Bailarín IX- Escultura contemporánea de bronce del siglo XXI de un bailarín desnudo masculino
Por Martijn Soontiens
Esta escultura es de bronce, obra del artista holandés Martijn Soontiens. La escultura se alza sobre una base de piedra natural. Sus esculturas masculinas danzantes tratan sobre l...
Categoría

2.º década del siglo XXI, Contemporáneo, Esculturas de desnudos

Materiales

Bronce

Bailarín III de Yann Guillon - Escultura desnudo masculino, figurativa, bronce, atleta
Por Yann Guillon
Bailarina III es una escultura de bronce del artista contemporáneo Yann Guillon, de dimensiones 100 × 50 × 20 cm. La escultura está firmada y numerada, forma parte de una edición li...
Categoría

Principios de los 2000, Contemporáneo, Esculturas de desnudos

Materiales

Bronce