Ir al contenido principal
¿Quieres más imágenes o vídeos?
Solicita imágenes o vídeos adicionales al vendedor
1 de 11

Massimo Campigli, 1895-1971
La Collana I

1952

2192,87 €
Envío
Recuperando presupuesto…
La promesa de 1stDibs
Garantía de autenticidad,
Garantía de devolución de dinero,
Cancelación dentro de las 24 horas

Acerca del artículo

Esta obra de arte titulada "La Collana" es una litografía original en color sobre papel Wove del renombrado artista alemán/italiano Massimo Campigli, 1895-1971. Está firmada a mano y numerada 46/125 a lápiz por el artista. El tamaño de la imagen es 14 x 20 pulgadas, el tamaño enmarcado es 26,65 x 32 pulgadas. Enmarcado a medida en un marco dorado, con separador de color dorado y paspartú de tela. Está en excelentes condiciones. Sobre el artista: Massimo Campigli, cuyo verdadero nombre es Max Hilenfeld (Berlín, 4 de julio de 1895 - Saint-Tropez, 3 de mayo de 1971), se crió en Italia, donde su joven madre lo trajo justo después de nacer para evitar un escándalo familiar. Crece considerando a la madre como esposa, y sólo descubrirá la verdad en 1910. Este importante descubrimiento tendrá una influencia decisiva en su forma de relacionarse con el mundo femenino. En 1914 Campigli trabaja como secretario del periódico Il Corriere della Sera y ese mismo año decide alistarse como voluntario en la guerra. En 1916 es hecho prisionero en el norte de Viena, pero consigue escapar y finalmente se traslada a Londres. De 1919 a 1927 es corresponsal del Corriere della Sera desde París, ciudad en la que comienza a dedicarse a la pintura y donde admira primero a Léger que a Picasso. No tuvo ningún maestro en su camino de artista: delimita un horizonte personal y separado, en un sueño de un deseo intemporal evocador de una impronta antigua ilimitada del hombre, y de hecho con toda evidencia de la mujer como arquetipo. El mundo de su infancia, la mujer, las antigüedades y las culturas serán los temas principales de su pintura. Las mujeres son su tema favorito, pero su dulzura siempre se combinará con la intimidad, el rechazo o la incapacidad para expresarse. Participa por primera vez en el Salón de Otoño de 1921. Desde 1927 vive del producto de su pintura y deja el puesto de corresponsal del Corriere della Sera. Unos años más tarde viaja en Italia central, donde queda encantado por el arte etrusco, hasta el punto de renegar de las obras pintadas en años anteriores, que él mismo define como "intentos contradictorios". En su pintura, el postcubismo se apodera de un sentimiento lírico sometido ahora sólo a una evolución lenta y constante, indiferente a escuelas y modas. En 1928 es invitado a la Bienal de Venecia con una sala personal; y expone en todas las ediciones entre 1938 y 1948. Expuso en los principales museos internacionales de Leipzig, París, Madrid, Moscú y Nueva York. Participa en varias ediciones de la Triennale di Milano y la Quadriennale di Roma. Entre 1939-40 reaIizó en Padua una decoración monumental (más de 250 metros cuadrados) en el interior del Palacio Liviano, que recuerda los ciclos pictóricos renacentistas que celebran al historiador Tito Livio. Regresa a París en 1949, donde ya era reconocido como uno de los mejores pintores italianos contemporáneos. Es invitado a participar en la gran exposición de arte italiano del siglo XX en Nueva York, organizada por Alfred H. Barr y James Thrall Soby en el Museo de Arte Moderno. En estos años se produce un cambio en su pintura: es la evolución coherente de un camino dirigido hacia la esencia de la forma figurativa, hacia la búsqueda del arquetipo. Desde 1967, el artista divide su tiempo entre Roma y Saint-Tropez, donde muere el 31 de mayo de 1971. Las obras de Campigli están presentes en varios museos de todo el mundo, como el Museo del Hermitage de San Petersburgo, el Stedelijk Museum de Ámsterdam, el Musée national d'Art Moderne Center Pompidou de París, el MOMA de Nueva York, el Museo Ikeda de Arte del Siglo XX de Shizuoka, el Museo de Bellas Artes de Bilbao y los Museos Vaticanos de la Ciudad del Vaticano.
  • Creador:
    Massimo Campigli, 1895-1971 (1895-1971, Italiano)
  • Año de creación:
    1952
  • Dimensiones:
    Altura: 67,7 cm (26,65 in)Anchura: 81,28 cm (32 in)Profundidad: 3,43 cm (1,35 in)
  • Medio:
  • Movimiento y estilo:
  • Época:
  • Estado:
  • Ubicación de la galería:
    San Francisco, CA
  • Número de referencia:
    Vendedor: cam/col/011stDibs: LU66638465552

Más de este vendedor

Ver todo
La Collana II
Por Massimo Campigli, 1895-1971
Esta obra de arte titulada "La Collana II" 1952, es una litografía original en color sobre papel Wove del renombrado artista alemán/italiano Massimo Campigli, 1895-1971. Está firmada...
Categoría

mediados del siglo XX, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

Le Passeggiatrici
Por Massimo Campigli, 1895-1971
Esta obra de arte titulada "Le Passeggiatrici" 1957, es una litografía original en color sobre papel Wove del renombrado artista alemán/italiano Massimo Campigli, 1895-1971. Está fir...
Categoría

mediados del siglo XX, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

Le Bagnanti
Por Massimo Campigli, 1895-1971
Esta obra titulada "Le Bagnanti" 1955 es una litografía original en color sobre papel Wove del renombrado artista alemán/italiano Massimo Campigli, 1895-1971. Está firmada a mano y n...
Categoría

mediados del siglo XX, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

Torso de Mujer
Por Rufino Tamayo
Esta obra titulada "Torso de Mujer (Torso de Femmee)" de la suite "The Mujeres File" 1969 es una litografía original en color sobre papel Wove del renombrado artista mexicano Rufino Tamayo, 1899-1991. Está firmada a mano y lleva la inscripción H. A. C. (Hors Commerce) a lápiz por el artista. El tamaño de la imagen es de 26,85 x 21 pulgadas, el tamaño enmarcado es de 40,75 x 33 pulgadas. Publicado por Touchtone Publisher, Nueva York, impreso por Ateliers Desjobert, París. Referenciada y fotografiada en el catálogo razonado del artista por Pereda, lámina nº 108 página 107. Enmarcado a medida en un marco dorado de madera, con bisel dorado y paspartú de tela beige claro. Está en excelentes condiciones. Sobre el artista: Originario de Oaxaca, en el sur de México, el padre de Rufino Tamayo era zapatero y su madre costurera. Algunos relatos afirman que descendía de los indios zapotecas, pero en realidad era "mestizo", es decir, de ascendencia mixta indígena y europea. (Museo de Arte de Santa Bárbara). Comenzó a pintar a los 11 años. Huérfano a los 12 años, Tamayo se trasladó a Ciudad de México, donde fue criado por su tía materna, propietaria de un negocio de venta de fruta al por mayor. En 1917, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, pero la abandonó poco después para seguir estudios independientes. Cuatro años más tarde, Tamayo fue nombrado diseñador jefe del departamento de dibujos etnográficos del Museo Nacional de Arqueología de la Ciudad de México. Allí se vio rodeado de objetos precolombinos, una inspiración estética que desempeñaría un papel fundamental en su vida. En su propia obra, Tamayo integró las formas y tonos de la cerámica precolombina en sus primeros bodegones y retratos de hombres y mujeres mexicanos. A principios de la década de 1920 también impartió clases de arte en las escuelas públicas de Ciudad de México. A pesar de su implicación en la historia de México, no suscribía la idea del arte como propaganda nacionalista. El arte moderno mexicano de aquella época estaba dominado por "Los Tres Grandes" : Diego Rivera, Jose Clemente Orozco y David Alfaro Siqueros, pero Tamayo empezó a destacar como alguien 'nuevo' y diferente' por su mezcla de la estética del México postrevolucionario con los artistas de vanguardia de Europa y Estados Unidos. Tras la Revolución Mexicana, se centró en crear su propia identidad en su obra, expresando lo que él pensaba que era el México tradicional, y negándose a seguir las tendencias políticas de sus artistas contemporáneos. Esto hizo que algunos le vieran como un "traidor" a la causa política, y sintió dificultades para expresarse libremente en su arte. En consecuencia, decidió abandonar México en 1926 y trasladarse a Nueva York, junto con su amigo, el compositor Carlos Chávez. La primera exposición de la obra de Tamayo en Estados Unidos se celebró en la Galería Weyhe de Nueva York ese mismo año. La exposición tuvo éxito, y Tamayo fue elogiado por su condición "auténtica" de mexicano de "herencia indígena", y por su estética modernista internacionalmente atractiva. (Museo de Arte de Santa Bárbara). A finales de los años treinta y principios de los cuarenta, la Galería Valentine de Nueva York le dedicó exposiciones. Durante nueve años, a partir de 1938, enseñó en la Escuela Dalton de Nueva York. En 1929, algunos problemas de salud le llevaron a regresar a México para recibir tratamiento. Mientras estuvo allí, aceptó una serie de trabajos como profesor. Durante este periodo mantuvo una relación sentimental con la artista María Izquierdo...
Categoría

mediados del siglo XX, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

Máscara Roja
Por Rufino Tamayo
Esta obra titulada "Máscara Roja" 1969 es una litografía original en color sobre papel B.F.K. Rives del renombrado artista mexicano Rufino Tamayo, 1899-1991. Está firmada a mano y lleva la inscripción H. A. C. (Hors Commerce) a lápiz por el artista. El tamaño de la imagen es de 21 x 27,25 pulgadas, el tamaño enmarcado es de 37,25 x 42 pulgadas. Publicado por Touchtone Publisher, Nueva York, impreso por Ateliers Desjobert, París. Referenciada y representada en el catálogo razonado del artista por Pereda, lámina nº 124. Enmarcado a medida en un marco de madera de pan de oro, con separador dorado y rojo y paspartú de tela. Está en excelentes condiciones. Sobre el artista: Originario de Oaxaca, en el sur de México, el padre de Rufino Tamayo era zapatero y su madre costurera. Algunos relatos afirman que descendía de los indios zapotecas, pero en realidad era "mestizo", es decir, de ascendencia mixta indígena y europea. (Museo de Arte de Santa Bárbara). Comenzó a pintar a los 11 años. Huérfano a los 12 años, Tamayo se trasladó a Ciudad de México, donde fue criado por su tía materna, propietaria de un negocio de venta de fruta al por mayor. En 1917, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, pero la abandonó poco después para seguir estudios independientes. Cuatro años más tarde, Tamayo fue nombrado diseñador jefe del departamento de dibujos etnográficos del Museo Nacional de Arqueología de la Ciudad de México. Allí se vio rodeado de objetos precolombinos, una inspiración estética que desempeñaría un papel fundamental en su vida. En su propia obra, Tamayo integró las formas y tonos de la cerámica precolombina en sus primeros bodegones y retratos de hombres y mujeres mexicanos. A principios de la década de 1920 también impartió clases de arte en las escuelas públicas de Ciudad de México. A pesar de su implicación en la historia de México, no suscribía la idea del arte como propaganda nacionalista. El arte moderno mexicano de aquella época estaba dominado por "Los Tres Grandes" : Diego Rivera, Jose Clemente Orozco y David Alfaro Siqueros, pero Tamayo empezó a destacar como alguien 'nuevo' y diferente' por su mezcla de la estética del México postrevolucionario con los artistas de vanguardia de Europa y Estados Unidos. Tras la Revolución Mexicana, se centró en crear su propia identidad en su obra, expresando lo que él pensaba que era el México tradicional, y negándose a seguir las tendencias políticas de sus artistas contemporáneos. Esto hizo que algunos le vieran como un "traidor" a la causa política, y sintió dificultades para expresarse libremente en su arte. En consecuencia, decidió abandonar México en 1926 y trasladarse a Nueva York, junto con su amigo, el compositor Carlos Chávez. La primera exposición de la obra de Tamayo en Estados Unidos se celebró en la Galería Weyhe de Nueva York ese mismo año. La exposición tuvo éxito, y Tamayo fue elogiado por su condición "auténtica" de mexicano de "herencia indígena", y por su estética modernista internacionalmente atractiva. (Museo de Arte de Santa Bárbara). A finales de los años treinta y principios de los cuarenta, la Galería Valentine de Nueva York le dedicó exposiciones. Durante nueve años, a partir de 1938, enseñó en la Escuela Dalton de Nueva York. En 1929, algunos problemas de salud le llevaron a regresar a México para recibir tratamiento. Mientras estuvo allí, aceptó una serie de trabajos como profesor. Durante este periodo mantuvo una relación sentimental con la artista María Izquierdo...
Categoría

mediados del siglo XX, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

La Negra
Por Rufino Tamayo
Esta obra de arte titulada "La Negra", de la serie "El Expediente Mujeres" de 1969, es una litografía original en color sobre papel B.F.K. Rives del renombrado artista mexicano Rufino Tamayo, 1899-1991. Está firmada a mano y numerada 150/150 a lápiz por el artista. El tamaño de la imagen es de 26,85 x 21,25 pulgadas, El tamaño de la hoja es 29,5 x 22,15 pulgadas, el tamaño enmarcado es 42 x 35 pulgadas. Publicado por Touchtone Publisher, Nueva York, impreso por Ateliers Desjobert, París. Referenciada y fotografiada en el catálogo razonado del artista por Pereda, lámina nº 109 página 107. Enmarcado a medida en un marco de madera plateado, con separador plateado y paspartú de tela. Está en excelentes condiciones. Sobre el artista: Originario de Oaxaca, en el sur de México, el padre de Rufino Tamayo era zapatero y su madre costurera. Algunos relatos afirman que descendía de los indios zapotecas, pero en realidad era "mestizo", es decir, de ascendencia mixta indígena y europea. (Museo de Arte de Santa Bárbara). Comenzó a pintar a los 11 años. Huérfano a los 12 años, Tamayo se trasladó a Ciudad de México, donde fue criado por su tía materna, propietaria de un negocio de venta de fruta al por mayor. En 1917, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, pero la abandonó poco después para seguir estudios independientes. Cuatro años más tarde, Tamayo fue nombrado diseñador jefe del departamento de dibujos etnográficos del Museo Nacional de Arqueología de la Ciudad de México. Allí se vio rodeado de objetos precolombinos, una inspiración estética que desempeñaría un papel fundamental en su vida. En su propia obra, Tamayo integró las formas y tonos de la cerámica precolombina en sus primeros bodegones y retratos de hombres y mujeres mexicanos. A principios de la década de 1920 también impartió clases de arte en las escuelas públicas de Ciudad de México. A pesar de su implicación en la historia de México, no suscribía la idea del arte como propaganda nacionalista. El arte moderno mexicano de aquella época estaba dominado por "Los Tres Grandes" : Diego Rivera, Jose Clemente Orozco y David Alfaro Siqueros, pero Tamayo empezó a destacar como alguien 'nuevo' y diferente' por su mezcla de la estética del México postrevolucionario con los artistas de vanguardia de Europa y Estados Unidos. Tras la Revolución Mexicana, se centró en crear su propia identidad en su obra, expresando lo que él pensaba que era el México tradicional, y negándose a seguir las tendencias políticas de sus artistas contemporáneos. Esto hizo que algunos le vieran como un "traidor" a la causa política, y sintió dificultades para expresarse libremente en su arte. En consecuencia, decidió abandonar México en 1926 y trasladarse a Nueva York, junto con su amigo, el compositor Carlos Chávez. La primera exposición de la obra de Tamayo en Estados Unidos se celebró en la Galería Weyhe de Nueva York ese mismo año. La exposición tuvo éxito, y Tamayo fue elogiado por su condición "auténtica" de mexicano de "herencia indígena", y por su estética modernista internacionalmente atractiva. (Museo de Arte de Santa Bárbara). A finales de los años treinta y principios de los cuarenta, la Galería Valentine de Nueva York le dedicó exposiciones. Durante nueve años, a partir de 1938, enseñó en la Escuela Dalton de Nueva York. En 1929, algunos problemas de salud le llevaron a regresar a México para recibir tratamiento. Mientras estuvo allí, aceptó una serie de trabajos como profesor. Durante este periodo mantuvo una relación sentimental con la artista María Izquierdo...
Categoría

mediados del siglo XX, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

La Negra
Precio a petición

También te puede gustar

Due Nudi
Por Massimo Campigli, 1895-1971
Firmado a mano. Edición de 125 copias. Dimensiones de la imagen: 33,5 x 48 cm
Categoría

Década de 1950, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

La Benvenuta
Por Massimo Campigli, 1895-1971
Firmado a mano y titulado. En 1970 aproximadamente, Massimo Campigli realizó esta fascinante litografía titulada "La Benvenuta" ("La Bienvenida"). Diferentes mujeres son las protagon...
Categoría

Década de 1970, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

Due Nudi - Litografía original de M. Campigli - 1952
Por Massimo Campigli, 1895-1971
Firmado a mano. Edición de 125 copias. Dimensiones de la imagen: 33,5 x 48 cm
Categoría

Década de 1950, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

Le Tessitrici
Por Massimo Campigli, 1895-1971
Firmado a mano. Edición de 125 copias. En "Le Tessitrici" ("Las tejedoras"), litografía fechada en 1952, el artista italiano multiplica las figuras de la tejedora, creando una compos...
Categoría

Década de 1950, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

Le Belle di Sera - Litografía de Massimo Campigli - 1967
Por Massimo Campigli, 1895-1971
Firmado a mano. Prueba de artista. "Le Belle di sera" es el título que Massimo Campigli dio a esta intensa litografía (1967). Las protagonistas de esta composición son cuatro mujeres...
Categoría

Década de 1960, Moderno, Impresiones abstractas

Materiales

Litografía

La Benvenuta - Litografía de M. Campigli - 1970 ca.
Por Massimo Campigli, 1895-1971
Firmado a mano y titulado. En 1970 aproximadamente, Massimo Campigli realizó esta fascinante litografía titulada "La Benvenuta" ("La Bienvenida"). Diferentes mujeres son las protago...
Categoría

Década de 1970, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía