Articles similaires à Calla Lily jaune et jaune
Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 8
Clarence Holbrook CarterCalla Lily jaune et jaune1931
1931
À propos de cet article
Au cours de sa longue et productive carrière, Clarence Holbrook Carter a suivi un parcours indépendant. Il a incorporé un mélange improbable d'influences stylistiques, puisant dans des sources aussi disparates que le régionalisme et le surréalisme sans se rattacher strictement à une école. Expérimentateur au sens propre, Carter a produit une œuvre qui défie toute catégorisation. Il s'est essayé à presque toutes les variétés de sujets, du genre à la nature morte, du paysage au portrait, de l'abstrait au réalisme magique. En ce sens, sa carrière reflète les courants changeants de la modernité du vingtième siècle, dans laquelle les artistes ont lutté pour trouver un moyen approprié d'expression personnelle.
Carter est né à Portsmouth, Ohio, en 1904. Il a montré un talent précoce pour les arts, prenant des cours d'aquarelle à l'âge de neuf ans, puis des cours de dessin animé à treize ans. En 1923, il s'inscrit au Cleveland Institute of Art, dans l'Ohio, dont il sort diplômé quatre ans plus tard. Carter part ensuite pour l'Europe, où il passe un an à voyager en Italie, en Sicile, en Tunisie, en Suisse, en France, en Angleterre et en Belgique, et passe un été à étudier à l'école d'été Hans Hoffman à Capri. En 1929, il retourne à Cleveland où, l'année suivante, il commence à enseigner au Cleveland Museum of Art. En 1938, Carter est nommé professeur adjoint au Carnegie Institute of Technology de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où il enseigne jusqu'en 1944.
Des années 1920 aux années 1940, Carter peint de manière prolifique et connaît un succès considérable, exposant fréquemment, notamment plusieurs expositions au Metropolitan Museum of Art de New York, de 1940 à 1942. Son style a été largement interprété comme régionaliste, car ses peintures représentaient souvent des scènes de la vie américaine ordinaire. Les fermiers, les stands de fruits, les scènes de rue et les usines apparaissent tous dans les œuvres de cette période. Des tableaux tels que Trapeze Artists, autrefois chez Hirschl & Adler (1933 ; voir Hirschl & Adler Galleries, Inc. New York, 1989, Clarence H. Carter : Early Works, no. 2 illus. en couleur), témoignent d'un intérêt pour l'innocence ludique du mode de vie rural de l'Ohio. Cependant, les scènes et les lieux réels décrits dans ses peintures de cette période, par leur représentation directe, sont souvent mis à nu pour que le spectateur puisse contempler leurs mystères intérieurs.
À partir du début des années 1950, Carter a commencé à peindre dans un mode surréaliste, dans lequel il poursuit des idées sur le temps, la mort et la spiritualité dans une série d'œuvres, appelées les Projectifs. Ces toiles sont des constructions d'images, rappelant le collage, dans lesquelles une variété d'éléments disjonctifs apparaissent ensemble pour former des récits insaisissables et mystérieux. Dans les années 1960, Carter a commencé ses peintures les plus connues, caractérisées par l'incorporation de formes ovoïdes, notamment les séries Transections, Eschatos et Mandala. Pour Carter, l'ovoïde symbolise une transection, ou un pont entre la vie et la mort. "La forme de l'œuf affirme la vie, mais la vie biologique, avec le temps, passe, devenant esprit. L'ovoïde devient simplement un vide. Dans la mort, la forme ne reste que dans le silence - un silence éternel, qui englobe tout" (Clarence Carter, cité par Linda Weintraub, "The Egg Symbol in the Work of Clarence Carter", dans Center of the Arts, Muhlenberg College, Allentown Pennsylvania, 1978, Clarence H. Carter, n.p.). Carter est resté occupé par ces idées jusqu'à la fin de sa vie.
En raison du large éventail de la carrière de Carter, les critiques ont eu du mal à placer son travail dans un contexte d'histoire de l'art. C'est peut-être Carter qui l'a le mieux résumé lui-même :
Mon credo est simple et changeant. Je ne changerai peut-être pas radicalement, mais si je le souhaite, je n'ai pas de théories préconçues pour me retenir. Je pense que les théories ont tendance à rendre un artiste académique, aussi avancées et radicales que ces théories puissent paraître à l'heure actuelle. Mes peintures ont été qualifiées à plusieurs reprises de cubistes, surréalistes, néo-romantiques, réalistes et même orientales, mais à aucun moment je n'ai suivi une école. J'ai peint mon monde tel que je l'ai vu et ressenti (Carter, cité dans Monroe A. Denton, Jr, "Some notes on Clarence Carter", dans Center for the Arts, Muhlenberg College, op. cit., n.p.).
- Créateur:Clarence Holbrook Carter (1904-2000, Américain)
- Année de création:1931
- Dimensions:Hauteur : 61,98 cm (24,4 po)Largeur : 45,72 cm (18 po)Profondeur : 3,81 cm (1,5 po)
- Support:
- Mouvement et style:
- Période:
- État:
- Adresse de la galerie:New York, NY
- Numéro de référence:Vendeur : APG 80481stDibs : LU236197202
Clarence Holbrook Carter
Clarence &New Carter a atteint un niveau de succès artistique national presque sans précédent parmi les artistes de l'école de Cleveland de son époque, avec une représentation par les principaux marchands de New York, des dizaines de prix et d'expositions individuelles, et des flots d'éloges de la part des plus grands critiques d'art. Au cours de sa carrière de plus de 60 ans, Carter est passé d'un peintre de scènes américaines d'une qualité exceptionnelle, capable d'évoquer de profonds réservoirs d'humeur, à un abstractionniste au penchant fortement surréaliste. Si ses deux œuvres semblent à première vue éloignées l'une de l'autre, en raison de leurs vocabulaires formels différents, elles explorent en fait pratiquement le même sujet : le lien entre la vie et la mort et le passage de la terre à l'esprit. Les premiers travaux trouvent leur force expressive à travers des personnes, des événements et des paysages spécifiques - dont la plupart sont tirés de son expérience dans la ville fluviale de Portsmouth, en Ohio - tandis que les travaux plus tardifs, réalisés à partir des années 1960, évoquent des états d'âme puissants à travers des formes plates, des couleurs et des formes pures qui se lisent comme des universaux. Il adopte comme forme première l'ovoïde ou l'œuf, qu'il dote de différents degrés de transparence. Seul ou à plusieurs, l'œuf se déplace dans les paysages et les cadres architecturaux de Carter comme un esprit sensible à la recherche d'une solution. Né et élevé dans le sud de l'Ohio, le long des rives du fleuve Ohio et de ses crues dangereuses, Carter a développé dès l'enfance une passion pour le dessin, encouragé par ses deux parents. Il était autonome, trouvait l'inspiration tout autour de lui et était fortement encouragé par le fait que ses travaux d'adolescent remportaient régulièrement des prix artistiques dans les foires du comté et de l'État. Carter a étudié à la Cleveland School of Art de 1923 à 27, où il a été formé par les peintres Henry Keller, Frank Wilcox et Paul Travis. De retour à Cleveland en 1929, Carter présente sa première exposition personnelle et, par l'intermédiaire de Milliken, donne des cours en studio au Cleveland Museum of Art de 1930 à 1937. En 1938, il s'installe à Pittsburgh pour enseigner à l'Institut de technologie de Carnegie jusqu'en 1944. Les peintures de scènes américaines des années 30 et 40, qui ont lancé son étoile artistique, sont les œuvres pour lesquelles l'artiste reste le plus connu. Pendant et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, Clarence Carter s'est rendu compte que son attirance pour les motifs audacieux, les perspectives dramatiques et le design dur et accrocheur ne cadrait pas avec le style dominant de l'expressionnisme abstrait. Heureusement, ces mêmes caractéristiques de son style sont appréciées dans le domaine de l'art commercial. Vers 1964, Carter reconnaît la nécessité de sortir des limites de la peinture figurative. Une fois que Carter a trouvé un symbole puissant dans l'œuf, il l'a utilisé pour créer un ensemble stupéfiant d'images pour le reste de sa vie. Parmi les plus ambitieuses de ses dernières peintures, on trouve ses Transections, un terme théologique signifiant traverser, plus précisément entre la vie et la mort.
À propos du vendeur
5,0
Vendeur reconnu
Ces vendeurs prestigieux sont des leaders du secteur. Ils représentent le summum en matière de qualité et de design.
Établi en 1952
Vendeur 1stDibs depuis 2010
34 ventes sur 1stDibs
Temps de réponse habituel : 7 heures
Associations
Art Dealers Association of America
- ExpéditionRecherche du devis...Expédition depuis : New York, NY
- Politique des retours
Certaines parties de cette page ont été traduites automatiquement. 1stDibs ne garantit pas l'exactitude des traductions. L'anglais est la langue par défaut de ce site web.
Garantie d'authenticité
Bien qu'il soit peu probable que la situation se présente, dans le cas où vous rencontreriez un problème d'authenticité d'un article, contactez-nous dans un délai d'un an pour obtenir un remboursement intégral. DétailsGarantie de remboursement
Si votre article n'est pas conforme à la description, est endommagé pendant le transport ou ne vous est pas livré, contactez-nous sous 7 jours pour obtenir un remboursement intégral. DétailsAnnulation sous 24 heures
Vous disposez d'un délai de 24 heures pour annuler votre achat sans motif.Des vendeurs professionnels agréés
Nos vendeurs de renommée mondiale doivent respecter des normes strictes en matière de service et de qualité, afin de préserver l'intégrité de nos fiches produit.Garantie d'alignement des prix
Si vous constatez qu'un autre vendeur a mis en vente le même article à un prix inférieur sur un autre site, nous nous alignerons sur ce prix.Livraison en toute confiance à l'international
Notre réseau de transporteurs de premier ordre propose des options d'expédition spécialisées dans le monde entier, y compris des livraisons personnalisées.Plus d'articles de ce vendeur
Tout afficherNature morte aux pommes
Par William Rickarby Miller
Signé et daté (en bas à gauche) : W. R. Miller 1891 ; (en bas à droite) : No. 10
Catégorie
Fin du XIXe siècle, Réalisme américain, Peintures - Nature morte
Matériaux
Toile, Huile
Hydrangeas and Other Garden Flowers (Fleurs de jardin)
Par John Ross Key
Signé (en bas à droite) : John Ross Key 1882
Catégorie
Fin du XIXe siècle, Réalisme américain, Peintures - Nature morte
Matériaux
Toile, Huile
Épingle dorée et autres fleurs sauvages
Par John Ross Key
Signé (en bas à droite) : John Ross Key 1882
Catégorie
Fin du XIXe siècle, Réalisme américain, Peintures - Nature morte
Matériaux
Toile, Huile
Nature morte avec pêches
Par Lilly Martin Spencer
Lilly Martin Spencer a été une artiste professionnelle pendant plus de soixante ans, peignant des portraits, des natures mortes, des miniatures et des scènes de genre. Dans les année...
Catégorie
XIXe siècle, Réalisme américain, Peintures - Nature morte
Matériaux
Toile, Huile
Fruits de pamplemousse extensibles sur un sol de forêt
Par William Mason Brown
William Mason Brown est né à Troy, dans l'État de New York, où il a étudié pendant plusieurs années avec des artistes locaux, dont le principal portraitiste de la ville, Abel Buel Mo...
Catégorie
XIXe siècle, Réalisme américain, Peintures - Paysage
Matériaux
Toile, Huile
Mt. Etna de Taormina
Par Thomas Fransioli
Thomas Fransioli, né en 1906 à Seattle, Washington, a suivi une formation d'architecte à l'université de Pennsylvanie. Il a travaillé comme architecte avant de servir pendant la Seco...
Catégorie
20ième siècle, Réalisme américain, Peintures - Paysage
Matériaux
Toile, Huile
Suggestions
Les Gros Prunes, nature morte prunes
Par Adam Lehr
Cette nature morte de prunes est un excellent exemple de la peinture de nature morte du 19e siècle ! La peinture américaine de nature morte est un sujet fascinant et rare. Par rappo...
Catégorie
Début des années 1900, Réalisme américain, Peintures - Nature morte
Matériaux
Huile, Toile
Roll with Four Objects, peinture à l'huile, réalisme, 24 x 24, livraison gratuite, réaliste
Par David Harrison
FREE SHIPPING
David Harrison, is a master in the style of Realism painting. Roll with Four Objects shows the simple beauty of Realism paintings. Gallery Wrapped so no need for a fram...
Catégorie
années 2010, Réalisme américain, Peintures - Nature morte
Matériaux
Huile, Toile
Courge et oignons, nature morte réaliste alimentaire aux tons chauds de la terre
Par Douglas Newton
Les peintures hyperréalistes de Doug Newton observent la réalité, explorent la translucidité, les reflets et la luminosité, et éblouissent le spectateur avec toutes les façons dont l...
Catégorie
années 2010, Réalisme américain, Peintures - Nature morte
Matériaux
Toile, Huile
"Norwegian Sunset" peinture contemporaine tonaliste - le soleil se couche au-delà des arbres verts
Par Rachel Personett
Une peinture à l'huile d'un coucher de soleil radieux au-delà d'une parcelle d'arbres verdoyants, peinte en plein air, en Norvège, alors que Personett était apprenti au studio d'Odd ...
Catégorie
XXIe siècle et contemporain, Réalisme américain, Peintures - Paysage
Matériaux
Huile, Panneau, Toile
Nature morte réaliste d'intérieur aux tons chauds d'ornements persans cueillis avec fraîcheur
Peinture réaliste de nature morte de kakis par l'artiste texan Drexel Caraway McNay (1910-1989). L'œuvre représente un bol débordant de kakis sur un fond sombre. Signé et daté par l'...
Catégorie
années 1960, Réalisme américain, Peintures - Nature morte
Matériaux
Toile, Huile
Nature morte américaine composée d'une pomme, d'une poire et de raisins vers 1880
Nature morte américaine composée d'une pomme, d'une poire et de raisins
Huile sur toile sur carton
Signé de manière illisible
vers la fin des années 1800
9 3/4 x 5 7/8 (16 x 12 3/4...
Catégorie
Fin du XIXe siècle, Réalisme américain, Peintures - Nature morte
Matériaux
Toile, Huile, Planche
4 560 $US Prix de vente
20 % de remise