Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 2
Max PollakBohême1925
1925
395,04 €
Expédition
Recherche du devis...La promesse 1stDibs :
Garantie d'authenticité,
Garantie de remboursement,
Annulation sous 24 heures
À propos de cet article
Max Pollak (1886-1970), Bohème, pointe sèche avec ajouts au lavis et au crayon, vers 1925, signé au crayon en bas à droite et titré en bas à gauche. En très bon état, imprimé sur une colle de chine avec un dos en vélin, la pleine feuille avec des bords chinés, 4 1/2 x 5 1/4, la feuille 11 1/2 x 9 3/8 pouces.
Une belle impression, imprimée à l'encre bleue/noire sur un fond blanc, avec de riches bavures dues au travail à la pointe sèche, avec de nombreux ajouts au crayon, notamment pour l'ombrage des maisons et l'ajout d'arbres à l'arrière-plan, et un lavis gris plus foncé avec des ajouts au crayon en haut. La coloration et les ajouts au crayon créent un paysage enneigé, avec un ciel hivernal sombre au-dessus de l'horizon.
Pollak était un graveur inventif, qui ajoutait souvent une gravure en couleur à ses plaques ; il crée ici une œuvre unique avec les ajouts à la composition à la pointe sèche. Bien que le travail ajouté ait pu être effectué en vue d'un état ultérieur de l'impression, il s'agit d'un joyau esthétique en l'état.
- Créateur:Max Pollak (1886 - 1970, Autrichien)
- Année de création:1925
- Support:
- Mouvement et style:
- Période:
- État:
- Adresse de la galerie:New York, NY
- Numéro de référence:1stDibs : LU51531742943
Max Pollak
Max Pollak, peintre et graveur, est né à Prague, en Tchécoslovaquie, le 2 février 1886, mais sa famille a déménagé à Vienne, en Autriche, lorsqu'il avait six mois. Il a grandi à Vienne et, en 1902, à l'âge de seize ans, il est entré à l'Académie des arts de Vienne. Il a étudié la peinture et la gravure avec William Unger et Ferdinand Schmutzer. En 1912, il voyage en Italie, en France et en Hollande pour étudier et peindre. Pendant la Première Guerre mondiale, il est nommé peintre de l'armée autrichienne. Il a immigré aux États-Unis en 1927, vivant pendant un certain temps sur la côte Est où il a voyagé et produit une étonnante série d'aquatintes en couleur de New York, Cincinnati et Detroit. Sa première exposition à la 57th Street Art Gallery de New York fut un succès commercial et Theodore Dreiser lui commanda en 1929 l'illustration de son livre My City, dans lequel sont reproduites huit aquatintes en couleur de Pollak. En 1938, Pollak et sa femme Friedl s'installent à San Francisco, en Californie. Pollak a été inspiré par sa nouvelle ville et ses environs et a produit de belles vues de San Francisco, du Golden Gate Bridge et de Sausalito. Plus tard, il s'est rendu au Mexique et au Guatemala. Pollak travaillait tout aussi facilement à la pointe sèche, à l'aquatinte et à la gravure à l'eau-forte. L'une de ses spécialités était le portrait et il a produit un certain nombre de pointes sèches de personnes et de danseurs remarquables. Certaines de ses aquatintes en couleur de San Francisco et de Sausalito ont été dérivées de vues de ses maisons dans ces villes. Son œuvre graphique comprend plus de 500 gravures pour lesquelles il a reçu de nombreuses récompenses, notamment le prix de la Chicago Society of Etchers en 1942 et les prix de la California Society of Etchers en 1942, 1944 et 1945. Pollak a exposé à la Golden Gate International Exposition en 1939 et a réalisé de nombreuses expositions personnelles, dont une en 1928 à New York, une en 1940 au California Palace of the Legion of Honor et une en 1973 au Triton Museum de Santa Clara. Il était membre de la Chicago Society of Etchers et de la California Society of Etchers. Ses œuvres sont représentées au Oakland Museum of California Art, au Metropolitan Museum of Art, à la New York Public Library, au Smithsonian American Art Museum, au de Young Memorial Museum, à la Achenbach Foundation for Graphic Arts, ainsi qu'au British Museum, au Judah L. Magnes Museum et à l'université de Princeton. Max Pollak est décédé à Sausalito, en Californie, le 29 mai 1970.
À propos du vendeur
4,9
Vendeur reconnu
Ces vendeurs prestigieux sont des leaders du secteur. Ils représentent le summum en matière de qualité et de design.
Établi en 2000
Vendeur 1stDibs depuis 2016
105 ventes sur 1stDibs
Associations
International Fine Print Dealers Association
- ExpéditionRecherche du devis...Expédition depuis : New York, NY
- Politique des retours
Certaines parties de cette page ont été traduites automatiquement. 1stDibs ne garantit pas l'exactitude des traductions. L'anglais est la langue par défaut de ce site web.
Garantie d'authenticité
Bien qu'il soit peu probable que la situation se présente, dans le cas où vous rencontreriez un problème d'authenticité d'un article, contactez-nous dans un délai d'un an pour obtenir un remboursement intégral. DétailsGarantie de remboursement
Si votre article n'est pas conforme à la description, est endommagé pendant le transport ou ne vous est pas livré, contactez-nous sous 7 jours pour obtenir un remboursement intégral. DétailsAnnulation sous 24 heures
Vous disposez d'un délai de 24 heures pour annuler votre achat sans motif.Des vendeurs professionnels agréés
Nos vendeurs de renommée mondiale doivent respecter des normes strictes en matière de service et de qualité, afin de préserver l'intégrité de nos fiches produit.Garantie d'alignement des prix
Si vous constatez qu'un autre vendeur a mis en vente le même article à un prix inférieur sur un autre site, nous nous alignerons sur ce prix.Livraison en toute confiance à l'international
Notre réseau de transporteurs de premier ordre propose des options d'expédition spécialisées dans le monde entier, y compris des livraisons personnalisées.Plus d'articles de ce vendeur
Tout afficherLe Ferveur
Par Jean-Emile Laboureur
Jean-Emile Laboureur (1877-1943), Le Ferveur, eau-forte, gravure, roulette, pointe sèche, 1928, signé au crayon en bas à gauche, numéroté en bas à droite et annoté "imp." Référence :...
Catégorie
années 1920, Réalisme, Estampes - Paysage
Matériaux
Gravure, Eau-forte
Scène de montagne
Par Ira Moskowitz
Ira Moskowitz (1912-1985), [Mountain Scene], 1943, lithographie, signée au crayon en bas à droite, numérotée en bas à gauche (27/50) [également signée et datée 1943 dans la planche e...
Catégorie
années 1940, Réalisme américain, Estampes - Paysage
Matériaux
Lithographie
La Morgue
Par Charles Meryon
Charles Meryon 1821-1868), La Morgue, eau-forte, 1854, quatrième état (sur 7), imprimé à l'encre brune/noire, Schneiderman 42 [avec l'inscription, la date, l'adresse dans la plaque]...
Catégorie
années 1850, Réalisme, Estampes - Paysage
Matériaux
Eau-forte
11 061 €
Paysages ( Paysages)
Par Franz Edmund Weirotter
Franz Edmund Weirotter (1730-1771), Paysages, 1759, série complète de 6 (5 sont illustrés sur ce site), [signé dans les planches en bas à droite Weirotter sc, et également signé et d...
Catégorie
années 1750, Réalisme, Estampes - Paysage
Matériaux
Eau-forte
A Douelan
Par Adolphe Beaufrère
Adolphe-Marie Beaufrère (1876-1960)
A Douelan, eau-forte, 1923, signée au crayon et numérotée (21/50) [également initiales et date dans la planche]. Référence : Morane 23-07, BN Lara...
Catégorie
années 1920, Réalisme, Estampes - Paysage
Matériaux
Eau-forte
Morning on the East Side ( Morning on the East Side)
Par Jerome Myers
Jerome Myers (1867-1940), Morning on the East Side, vers 1910, eau-forte en couleur, signée au crayon en bas à droite et annotée "imp." ; numérotée et titrée (deux fois) en bas à gau...
Catégorie
Années 1910, Estampes - Figuratif
Matériaux
Couleur, Eau-forte
Suggestions
Nevel
Abe Gerlsma
Catégorie
Début du 20ème siècle, Réalisme, Estampes - Paysage
Matériaux
Eau-forte
1 896 €
Ferme de Baruch
Par Peter Poskas
Américain, né en 1939
Peter Poskas, éminent paysagiste américain du 21e siècle, peint la Nouvelle-Angleterre depuis plus de trente ans. Alors que ses premières œuvres rappelaient le...
Catégorie
XXIe siècle et contemporain, Réalisme, Peintures - Paysage
Matériaux
Toile, Huile
Prix sur demande
« Cross Road II »
Par Peter Poskas
Une maison sur une colline en hiver.
Catégorie
années 2010, Réalisme, Peintures - Paysage
Matériaux
Huile, Panneau
Paysage. Gravure contemporaine, Monochromatique, Vue rurale, Artiste européen
Gravure monochrome brune du 20e siècle de l'artiste ukrainien Bogdan Pikulicki. L'œuvre d'art représente un paysage rural avec un cottage.
BOGDAN PIKULICKI (née en 1948)
Il est di...
Catégorie
années 2010, Estampes - Figuratif
Matériaux
Intaille, Papier, Pigment
Rothenberg
Eau-forte avec aquatinte sur papier vélin crème, 6 11/16 x 9 15/16 pouces (170 x 252 mm), marges complètes. Signé au crayon dans la marge inférieure droite. Avec un tonus important e...
Catégorie
Début du 20ème siècle, Naturalisme, Estampes - Paysage
Matériaux
Papier fait main, Eau-forte, Aquatinte
Soir - La profondeur du visible -
Max Clarenbach (1880 Neuss - Cologne 1952), Soirée. Gravure, 18 x 41 cm (plaque), 33,5 x 57 cm (cadre), portant l'inscription "Abend" au crayon en bas à gauche, signée et datée "M. Clarenbach. 28.III.[19]09". Encadré et monté sous verre.
- Légèrement bruni et légèrement roussi.
À propos de l'œuvre d'art
La gravure allongée horizontalement représente la vue panoramique d'une petite ville vue de l'autre côté de la rivière. Il y a des maisons à pignons sur la gauche et une puissante flèche d'église sur la droite. Les maisons bourgeoises et le grand édifice religieux indiquent le caractère urbain. Ces bâtiments sont rendus dans des tons sombres pour mettre en valeur la rangée de maisons plus claires au centre de l'image, plus proche de l'eau. Le contraste de clair-obscur crée deux plans parallèles qui ouvrent un espace à l'imagination de ce que pourrait être la ville. L'imagination est stimulée par les bâtiments presque entièrement sombres et à peine reconnaissables, tandis que le bras de la rivière qui mène à la ville stimule encore plus l'imagination.
Cependant, comme la silhouette de la ville dans son ensemble se reflète dans l'eau, les plans parallèles sont perçus comme une bande de maisons qui s'étend sur toute l'horizontalité de la gravure et semble se poursuivre au-delà des limites de l'image. Le reflet a presque la même intensité que les maisons elles-mêmes, de sorte que la bande de bâtiments se confond avec leur reflet pour former l'unité formelle dominante de l'image. Seules les hachures horizontales parallèles donnent l'impression convaincante de voir de l'eau, démontrant la maîtrise de Max Parallele de l'aiguille à graver.
L'eau est totalement immobile, le reflet n'est pas troublé par le moindre mouvement des vagues, ce qui crée une symétrie dans l'unité formelle du paysage urbain et de son reflet qui va au-delà du motif d'un simple paysage urbain. Un ordre pictural est établi qui intègre tout ce qui se trouve dans l'image et qui a un caractère métaphysique en tant que structure d'ordre qui transcende les choses individuelles. Cet ordre pictural n'est pas seulement pertinent dans le monde pictural, mais l'image elle-même révèle l'ordre de la réalité qu'elle dépeint. Révéler l'ordre métaphysique de la réalité dans les structures de sa visibilité est ce qui anime Clarenbach en tant qu'artiste et le motive à revenir au même cercle de motifs.
La symétrie décrite est en même temps une asymétrie inhérente qui est une réflexion sur l'art : Alors que le paysage urbain réel est coupé en haut de l'image, que deux cheminées et surtout le clocher de l'église ne sont pas visibles, le reflet illustre la réalité dans son intégralité. Le reflet occupe une place beaucoup plus importante dans l'image que la réalité elle-même. Depuis l'Antiquité, l'art a été compris principalement comme un reflet de la réalité, mais ici Clarenbach montre clairement que l'art n'est pas une simple apparence, qui peut au mieux être un reflet de la réalité, mais que l'art a le potentiel de révéler la réalité elle-même.
La structure d'ordre révélée n'est en rien purement formaliste, elle apparaît en même temps que l'ambiance du paysage. L'image est remplie d'un silence presque sacré. Rien dans l'image n'évoque un son, et l'immobilité est totale. Dans les paysages peints par Clarenbach, il n'y a pas de personnes qui apportent de l'action dans l'image. Nous ne nous voyons pas non plus attribuer une position de spectateur dans l'image, de sorte que nous ne devenons pas des sujets thématiques de l'action. Clarenbach s'abstient également de présenter des réalisations techniques. L'absence de l'homme et de la technologie crée une atmosphère intemporelle. Même si la date précise prouve que Clarenbach dépeint un événement qui s'est déroulé sous ses yeux, sans cette date, nous ne pourrions pas dire dans quelle décennie, ni même dans quel siècle, nous nous trouvons. L'immobilité n'a donc pas pour effet de figer le temps dans l'image, mais d'instaurer une éternité intemporelle qui n'en est pas moins, comme l'indique le titre "Abend" (soir) ajouté par Clarenbach lui-même, un phénomène de transition. Le paysage des étals est sur le point d'être complètement plongé dans l'obscurité, les bâtiments derrière lui n'étant que faiblement discernables. L'état légèrement assombri de la feuille est en accord avec cette qualité de transition, qui confère également à la scène une qualité sépia qui souligne son intemporalité. Et pourtant, la représentation est liée à une époque très précise. Clarenbach date l'image du soir du 28 mars 1909, ce qui ne renvoie pas à la réalisation de la gravure, mais à la capture de l'essence du paysage dans le paysage lui-même.
Si le paysage réel est donc dans un état de transition, et donc quelque chose d'éphémère, l'art révèle sa véritable nature en ce que la réalité, soumise au flux des phénomènes, est transférée à un moment éternel, soumis à une structure d'ordre supra-temporelle - révélée par l'art. Malgré cette supratemporalité, le tableau montre également les signes avant-coureurs de la nuit comme l'obscurcissement à venir du monde, ce qui confère au tableau un caractère profondément mélancolique, renforcé par le brunissement de la feuille.
C'est le contenu philosophique et l'effet lyrico-mélancolique du graphisme qui lui confèrent son pouvoir d'enchantement. Une fois que nous sommes immergés dans l'image, il faut littéralement une secousse pour s'en détacher.
Cette gravure, si caractéristique de l'art de Max Clarenbach, est - notamment en raison de ses dimensions - une œuvre majeure de son œuvre graphique.
A propos de l'artiste
Né dans la pauvreté et orphelin dès son plus jeune âge, le jeune Max Clarenbach, doué pour les arts, a été découvert par Andreas Achenbach et admis à l'Académie des arts de Düsseldorf à l'âge de 13 ans.
"Complètement désargenté, je travaillais pour un oncle dans une usine de carton le soir pour payer mes études".
- Max Clarenbach
À l'académie, il étudie notamment avec Arthur Kampf et, en 1897, il est admis dans la classe de peinture de paysage d'Eugen Dücker. Clarenbach a percé en 1902, lorsque son œuvre Der stille Tag a été présentée à l'exposition de Düsseldorf. Le tableau est acheté par la galerie de Düsseldorf et Clarenbach se fait soudain connaître en tant qu'artiste. L'année suivante, en 1903, il achève sa formation académique et, après s'être marié, s'installe à Bockum, où il travaillait depuis 1901 dans l'ancien Studio d'Arthur Kampf, qui avait déménagé à l'Académie de Berlin.
À Bockum, Clarenbach se consacre à l'étude artistique du paysage du Bas-Rhin et développe son style caractéristique. Ce style a également été influencé par ses séjours aux Pays-Bas. Il y étudie les artistes de l'école de La Haye et possède un studio à Flessingue. Lors d'un voyage à Paris, il s'inspire également de l'école de Barbizon. Ainsi influencé, Clarenbach s'est intéressé au paysage lui-même, ce qui l'a amené à développer son propre style de peinture.
"La Nature dit tout, il suffit de la laisser parler tranquillement. Chaque arbre a quelque chose à dire. C'est merveilleux, mais très difficile de capter et de reproduire ce qui se dit".
- Max Clarenbach
En 1908, les Clarenbach s'installent dans la maison Clarenbach à Wittlaer, conçue par Joseph Maria/One pour le peintre, en pleine nature.
"Parce que Clarenbach voulait vivre en permanence dans et avec la nature du Rhin inférieur, il fit construire par son ami Olbrich la maison qui correspondait à ses idées de beauté et d'harmonie, au milieu des champs et des prairies traversés par le Schwarzbach".
- Ellen Clarenbach
Le séjour à Paris est aussi l'occasion de découvrir l'art français le plus récent, qui n'a pas encore été reconnu en Rhénanie. En 1909, Clarenbach et ses anciens amis de l'académie, Julius Bretz, August Deusser, Walter Ophey, Wilhelm Schmurr et les frères Alfred et Otto Sohn, fondent le Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler, qui durera jusqu'en 1915. Cezanne, Monet, Renoir, Rodin, Seurat, Signac, Sisley, Vuillard, van Gogh et Picasso étaient représentés dans les expositions. En 1910 et 1911, Kandinsky, Jawlensky, Purrmann, Kirchner et Schmidt-Rottluff les rejoignent.
Les expositions progressistes du Sonderbund ont eu l'effet d'une attaque contre les cercles artistiques établis qui n'est pas restée sans récompense. Sous la direction du peintre Carl Vinnen, une "protestation des artistes allemands" est lancée contre "la favorisation antipatriotique des peintres français". La réponse, à laquelle Clarenbach a également participé, a été publiée sous le titre "Im Kampf um die Kunst".
Après cette période mouvementée de la vie de Clarenbach, sa carrière artistique a pris un cours plus calme, lui permettant de se concentrer sur son art à l'écart de l'agitation politique.
En 1917 - Clarenbach avait déjà reçu de nombreux prix - il succède à Eugen Dücker comme professeur à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf, poste qu'il occupe jusqu'en 1945.
Pendant les années sombres du régime nazi, Calle a été représenté à la grande exposition d'art allemand à la Haus der Deutschen Kunst à Munich entre 1938 et 1943 et, bien que son intégrité artistique ait été considérée comme douteuse, il a été inclus dans la liste des artistes indispensables dite "Gottbegnadeten" en 1944.
Il a formulé sa démarche artistique en ces termes : "Peu de couleurs, peu de pinceaux. Faites ressortir toutes les formes avec le pinceau plein, large et plat, ne dessinez pas les contours avec le pinceau, ce serait absolument faux. Chaque trait a quelque chose à exprimer, il ne faut jamais surpeindre. Cela demande de la concentration et une grande joie dans le processus".
En fin de compte, c'est le même cercle de motifs paysagers qui a attiré Clarenbach tout au long de sa carrière artistique.
"Faisant le pont entre tous les bouleversements artistiques et sociopolitiques de l'époque, l'œuvre picturale se révèle être l'expression continue d'une relation profondément ancrée avec la nature et d'un amour durable pour les paysages du Bas-Rhin."
- Dietrich Clarenbach
Clarenbach n'était pas imprévisible, mais, selon ses propres termes, "concentré" dans son art. Une œuvre comme un processus constant d'approfondissement. Grâce à sa concentration persistante, il a ouvert artistiquement le paysage encore et encore, créant des œuvres qui ne manquent jamais de captiver le spectateur.
"Eh bien, à "l'écoute" correspond le "silence", et il nous semble que c'est le motif de base de toutes les peintures de Clarenbach".
- Marie-Luise Baume
Littérature utilisée
Auss-Kat : Max Clarenbach, ein Repräsentant rheinischer Kunst, Schloß Kalkum, Landkreis Düsseldorf-Mettmann, 196.
Clarenbach, Dietrich : "Wenn man Rheinländer und dazu noch 'Nüsser' ist, kann man, was man will...
Catégorie
Début des années 1900, Réalisme, Estampes - Paysage
Matériaux
Eau-forte
464 € Prix de vente
20 % de remise