Zum Hauptinhalt wechseln
Möchten Sie mehr Bilder oder Videos?
Zusätzliche Bilder oder Videos von dem*der Anbieter*in anfordern
1 von 9

Robert Natkin
Lyrical Abstraction Abstrakt-expressionistisches Gemälde für Sonoma CA (signiertes Herz)

1990

Angaben zum Objekt

Robert Natkin Lyrische Abstraktion für das Sonoma Mission Inn, Sonoma, Kalifornien, 1990 Acryl auf Papier Gemälde mit collagiertem Element Zweimal vom Künstler signiert: mit der Aufschrift "To the Safdies, with love from Bob", begleitet von einer Herzkritzelei. Auch signiert "Natkin" auf der Vorderseite Inklusive Original-Vintage-Rahmen - dies ist der Originalrahmen, den der Künstler für dieses schöne Werk als Geschenk entworfen hat Dieses atemberaubende Gemälde des abstrakten Expressionismus/der lyrischen Abstraktion hat eine wunderschöne Inschrift - und eine ganz besondere Geschichte dahinter. Robert Natkin schenkte es seinem guten Freund Ed Safdie - dem Besitzer des Sonoma Mission Inn im Napa Valley, Kalifornien - und jahrelang hing genau dieses Gemälde an den Wänden des Gasthauses (heute das exklusive Fairmont Sonoma Mission Inn), wo es von Mitarbeitern und Gästen bewundert werden konnte. Diesem Werk liegt eine Kopie des Briefes (abgebildet) von Carlene Safdie bei, die ausführlich beschreibt, wie ihr Mann Edward Safdie, Besitzer des Sonoma Mission Inn in Kalifornien, Robert Natkin kennenlernte. ("Robert Natkin war ein enger persönlicher Freund in New York, und gelegentlich verbrachten wir die Ferien bei ihm und seiner Familie in Connecticut, wo wir mehrere seiner Gemälde erwarben... Das wunderbare Stück, das Sie zum Kauf ausgewählt haben, wurde meinem Mann geschenkt, als Bob [Natkin] im Gasthaus wohnte. Das "SMI" [Teil des Bildes] steht natürlich für "Sonoma Mission Inn" und wurde als Dankeschön für den Aufenthalt vergeben. Natkin fügte sogar eine Collage mit dem gedruckten Logo des Sonoma Mission Inn in das Gemälde selbst ein. Dies ist ein exquisites Gemälde von Robert Natkin, das durch seine untrennbare Verbindung zu Sonoma noch ergreifender ist. Ideal für jeden Sammler, der im Sonoma Mission Inn (oder im Fairmont Sonoma Mission Inn and Spa) übernachtet hat oder im NAPA Valley lebt, da der Ort buchstäblich in das Werk eingearbeitet ist. Noch ergreifender ist, dass im Oktober 2017 wütende Waldbrände in Sonoma das Gasthaus beschädigten und es zur Schließung zwangen - was seitdem auch schon mehrmals passiert ist. Das Gasthaus ist jetzt wieder in Betrieb - es gehört jetzt der Fairmont-Gruppe -, aber wäre das Kunstwerk dort geblieben, hätte es zerstört werden können. Ein Grund mehr, dieses Werk zu würdigen. Kräftige, satte Farben; ein atemberaubendes Stück. Das Werk auf dickem Papier mit gezackten Rändern ist in seinem originalen handgefertigten Vintage-Holzrahmen aufgehängt und paspeliert. Ein Werk, das eine dauerhafte Freundschaft feiert und einem würdigen neuen Besitzer Licht, Liebe und Inspiration bringen soll. Abmessungen: Gerahmt: 34,5 x 32 x 1 Zoll Kunstwerke: 34 x 30 Zoll Nicht außerhalb des originalen handgefertigten Künstlerrahmens untersucht, scheint aber in Ordnung zu sein Provenienz: Erworben von Samantha Safdie Miller, verkauft im Auftrag ihrer Mutter Carlene Safdie, der Ehefrau des früheren Besitzers des Sonoma Mission Inn im Napa Valley, Kalifornien. Geschichte der Ausstellung: Dieses Werk wurde jahrelang im Sonoma Mission Inn ausgestellt, als es sich im Besitz von Robert Natkins guten Freunden, den Safdies, befand. ROBERT NATKIN (1930-2010) Robert Natkin, der als "Autor einer getupften Unendlichkeit" beschrieben wird, schuf einige der innovativsten Farbabstraktionen des späten zwanzigsten Jahrhunderts (Carter Ratcliff, "The Dappled Infinite", Art & Antiques 38 [Dezember 2015]). Seine lichtdurchfluteten Leinwände, die von Streifen, Punkten, Gittern und einer Reihe frei schwebender Formen bevölkert werden, sind sinnlich, verspielt und visuell komplex und repräsentieren "ein einzigartiges formales Universum von unvergleichlicher Schönheit" (Louis A. Zona, "Vorwort: Robert Natkin: Crescendos of Whispers", in Robert Natkin: Eine Retrospektive: 1952-1996, Ausstellungskatalog. [Youngstown, Ohio: Butler Institute of American Art, 1997]). Der in Chicago geborene Natkin war der Sohn russisch-jüdischer Einwanderer, die in der Bekleidungsindustrie arbeiteten. Im Alter von fünf Jahren begann er, ins Kino zu gehen (oft sechsmal pro Woche), eine Aktivität, die ihm nicht nur eine gewisse Erholung von seiner dysfunktionalen Familie verschaffte, sondern später auch seine Arbeit als Maler beeinflussen sollte. 1945 zog Natkins Familie kurzzeitig nach Oak Ridge, Tennessee, wo Natkin beschloss, eine Karriere als Künstler zu verfolgen. Als geborener Zeichner wollte er zunächst Illustrator werden, wie Norman Rockwell, dessen Arbeiten er in der Saturday Evening Post gesehen hatte. Als er jedoch von 1948 bis 1952 die Schule des Art Institute of Chicago besuchte, hatte Natkin die Gelegenheit, die erstklassige Sammlung französischer postimpressionistischer Kunst des Museums zu studieren und beschloss, sich stattdessen der Malerei zuzuwenden. In diesen prägenden Jahren ließ sich Natkin von Pierre Bonnard und Henri Matisse inspirieren, die mit dekorativen Mustern und willkürlichen Farben Stimmungen hervorrufen. Vor allem aber entdeckte er das Werk von Paul Klee, dem deutsch-schweizerischen Künstler, dessen skurrile, halb abstrakte Gemälde seine Überzeugung widerspiegeln, dass "Kunst nicht das Sichtbare abbildet, sondern sichtbar macht" - ein Credo, das Natkins aufkeimendes Interesse an emotionalen Inhalten förderte. Als Student besuchte Natkin auch häufig das Field Museum of Natural History, wo ihn die stilisierten Formen der indianischen Kunst und peruanischen Textilien faszinierten. Ein Artikel über den abstrakten Expressionismus, der 1949 in der Zeitschrift Life veröffentlicht wurde, war ebenfalls entscheidend für Natkins Entwicklung als Maler. 1952 lebte er kurzzeitig in New York, wo er die kühnen Gemälde von Willem de Kooning sah und von ihnen beeinflusst wurde. Danach verbrachte Natkin einige Monate in San Francisco, bevor er nach Chicago zurückkehrte, wo er an der Newberry Library arbeitete und in seiner Freizeit malte. Zunächst konzentrierte er sich auf Porträts und expressionistische Figurenstücke, aber 1954-55 schuf er seine ersten abstrakten Werke und verbrüderte sich mit einer Gruppe von Künstlern, zu der auch die Malerin Judith Dolnick (geb. 1934) gehörte, die er 1957 heiratete. Im selben Jahr gründeten Natkin und Dolnick in einem heruntergekommenen Ladenlokal in Chicagos Altstadt die Wells Street Gallery, in der sie ihre eigenen Werke sowie die anderer fortschrittlich gesinnter lokaler Künstler ausstellten, darunter der Bildhauer John Chamberlain und der Fotograf Aaron Siskind, aber auch Maler aus New York, darunter de Kooning, Jackson Pollock und Mark Rothko. Obwohl sich Natkin nie mit dem Konzept des "Action Painting", wie es Pollock verkörperte, auseinandersetzte, beschäftigte er sich eine Zeit lang mit de Koonings unruhiger, gestischer Pinselführung, wie sie in Gemälden wie Keep It Quiet (1957; Privatsammlung, ehemals Hirschl & Adler Galleries, New York) zum Ausdruck kommt. (Zu Natkins Zeit in Chicago siehe Robert Natkin in Chicago: The 1950s, Ausstellungskatalog. [Chicago: McCormick Gallery, 2015]). 1959 zogen Natkin und Dolnick, die sich der begrenzten Förderung abstrakter Kunst in Chicago bewusst waren, nach New York, wo Natkin sich der Poindexter Gallery anschloss, die für ihre Unterstützung aufstrebender Maler und Bildhauer bekannt war. Anlässlich seiner ersten Ausstellung in der Galerie von Elinor F. Poindexter Ende 1959 lobte der Kritiker Dore Ashton die "helle, experimentelle Kühnheit" von Natkins Gemälden und bemerkte, dass es ihm "offensichtlich Spaß macht, eine große Leinwand anzugreifen, ihr Feld mit vielen Formen und vielen Farben zu füllen, sie vor- und hintereinander gleiten zu lassen" ("Natkin's Avant-Garde Paintings on View", New York Times, 7. Januar 1960). Natkins Ruf in den Kunstkreisen Manhattans wurde weiter gestärkt, als er 1960 in die Ausstellung Americans Under 35 im Whitney Museum of American Art aufgenommen wurde. Inmitten der Dynamik der New Yorker Kunstwelt, in der der Abstrakte Expressionismus und die Farbfeldmalerei die vorherrschenden Stile waren, entwickelte sich Natkins ästhetischer Ansatz weiter. 1961 begann er mit der seriellen Malerei, die er während seiner gesamten Laufbahn beibehalten sollte. (Für einen Überblick über die wichtigsten Merkmale von Natkins seriellem Werk siehe Robert Natkin: Eine Retrospektive: 1952-1996). In seinem frühesten Zyklus, der so genannten Apollo-Serie (an der Natkin mit Unterbrechungen bis in die frühen 1970er Jahre arbeitete), verwendete er vertikale Streifen unterschiedlicher Dicke und Textur, um das Zusammenspiel von Farbe und Licht zu suggerieren und gleichzeitig eine starke architektonische Qualität zu erzeugen, wie in Werken wie Beatrice (1964; National Gallery of Australia, Canberra) deutlich wird. Mitte der 1960er Jahre - als Reaktion auf die Farbtheorien von Josef Albers, den zeitgenössischen Jazz und seine Bewunderung für Chicagoer Architekten wie Frank Lloyd Wright und Louis Sullivan - behielt Natkin das Hochformat seiner Apollo-Gemälde in seinen Leinwänden Straight Edge und Step bei und verlieh ihnen einen stärkeren Sinn für Ordnung und Struktur, indem er Klebeband verwendete, um klar definierte Form- und Farbflächen zu schaffen. Im Jahr 1968 begann Natkin mit seiner nächsten Themengruppe, der Feldmaus-Serie. Die Feldmaus-Gemälde, die auf der Übersetzung eines chinesischen Gedichts von Ezra Pound basieren, das sich mit dem flüchtigen Vergehen der Zeit befasst, stellen eine neue Phase in Natkins künstlerischer Entwicklung dar: Er entfernte sich von der kühlen und kontemplativen Herangehensweise der Apollo-Werke und entwickelte einen komplizierteren Stil (in Anlehnung an Klee), in dem er Rauten, Polygone, Ovale, Schnörkel und andere Formen vor strukturierten, zart getönten Hintergründen darstellte, die mit scheinbar wahllos platzierten Pigmentpunkten und -klecksen sowie Kreuzschraffuren durchsetzt waren, wie in Between the Sapphire & The Sound Unfurls the Rose of Vision (1969; Harvard Art Museums), Cambridge, Massachusetts). Die Aufnahme mehrerer von Natkins Die leuchtenden Gemälde aus der Serie Field Mouse in der Ausstellung Timeless Paintings from the USA, die 1968 in der Galerie Facchetti in Paris stattfand, trugen entscheidend dazu bei, dass die Kunstliebhaber in Europa auf ihn aufmerksam wurden. Nach einer retrospektiven Ausstellung seiner Werke im San Francisco Museum of Art (heute San Francisco Museum of Modern Art) zog Natkin 1970 mit seiner Familie nach West Redding, Connecticut. Ein Jahr später, während seines Aufenthalts als Artist-in-Residence am Kalamazoo Art Center in Michigan, legte Natkin seine Pinsel beiseite und begann, mit Acrylfarbe getränkte und in Stoff- oder Netzstücke eingewickelte Schwämme zu verwenden, die er mit unterschiedlichem Druck auf den Bildträger auftrug, eine Technik, die die dekorative Qualität seiner Bilder verbesserte. Der Künstler wandte diese Methodik erstmals bei seiner Serie Intimate Lighting an, die von einer Ausstellung kubistischer Malerei im Metropolitan Museum of Art in New York beeinflusst wurde. Das Jahr 1971 markiert auch einen Schlüsselmoment in Natkins Karriere, da er die erste von vielen Einzelausstellungen in der altehrwürdigen André Emmerich Gallery in New York hatte. In den folgenden Jahren entwickelte Natkin sein Repertoire an zyklischen Gemälden weiter, indem er ältere Themen wie seine Apollo-Bilder wieder aufgriff und gleichzeitig neue Themen erforschte, wie in seinen Bath- und Color-Bath-Gemälden, die durch das Licht und die Architektur inspiriert wurden, die er bei einem Besuch in Bath, England, im Jahr 1974 kennenlernte. (Die Bath-Gemälde wurden in zurückhaltenden monochromen Tönen ausgeführt, während die Color Bath-Gemälde eine Reihe von sanften Farbtönen aufweisen, die miteinander verwoben sind und einen durchsichtigen Lichtvorhang darstellen). Nach seiner Retrospektive im Moore College of Art in Philadelphia im Jahr zuvor besuchte Natkin 1977 die Paul Klee-Stiftung in Bern, Schweiz. Nach seiner Rückkehr nach Amerika begann er mit der Berner Serie, in der er mit Lappen und Schwämmen (auf Leinwand und Papier) temperamentvolle und doch sehr intime Leinwände schuf, die die geometrischen und biomorphen Formen seiner früheren Field Mouse-Bilder aufgreifen, nun aber in kräftigen, gesättigten Primärfarben und in Schwarz gehalten sind. Auf die Bern-Gemälde folgte die Hitchcock-Serie, Natkins größter und fesselndster Zyklus, in dem er dem Regisseur Alfred Hitchcock huldigte - einem Raconteur, der wie Natkin ebenfalls wiederkehrende Themen und Mittel verwendete, um Aspekte der menschlichen Existenz auszudrücken. Wie Leda Natkin Nelis feststellte, war ihr Vater "seit langem ein Fan von Hitchcocks Filmen, die trotz ihrer unterhaltsamen Oberflächenhandlungen von dunklen Untertönen und Widersprüchen wimmeln. Wie der Künstler betont, gelingt es dem Regisseur trotz der Verspieltheit seiner Filme, die düstere Seite des Menschen darzustellen und zu romantisieren. Wie Hitchcock verschränkt Natkin gerne Vergnügen - und Schönheit - mit Geheimnis und Paradox" (L.N.N. [Leda Natkin Nelis], "Bern & Hitchcock Series," in Robert Natkin: Eine Retrospektive: 1952-1966, n.p.). Natkin begann mit der Hitchcock-Serie in den frühen 1980er Jahren und setzte die Auseinandersetzung mit dem Thema für den Rest seiner Karriere fort. (Zu den Hitchcock-Gemälden siehe Michael Dillon, Einleitung, Robert Natkin: Recent Paintings from the Hitchcock Series, Ausstellungskatalog. [London: Gimpel Fils, 1988] und Peter Fuller, Robert Natkin: Recent Paintings from the Hitchcock Series, Ausstellungskatalog. [New York: Gimpel & Weitzenhoffer, 1984). In Anlehnung an Hitchcocks Praxis, verschiedene Handlungsstränge zu einer zusammenhängenden Erzählung zu synthetisieren, versuchte Natkin, seine Hitchcock-Leinwände mit sorgfältig durchdachten Anordnungen von Formen zu versehen, die, wie Carter Ratcliff beobachtet hat, "den Betrachter von einem Punkt zum nächsten und zum nächsten führen, bis das Werk vollständig gesehen ist...". In den "Hitchcock"-Gemälden ... zeigen seine Formen eine bisher nicht gekannte Neigung, sich in Konfigurationen einzurichten, die an ganz bestimmte städtische Umgebungen erinnern. Oder die Formen verflachen zu Mustern, die an Landkarten erinnern und dem Auge den richtigen Weg weisen" (Ratcliff, "The Dappled Infinite"). Diese Qualitäten - ebenso wie die lebhafte Farbigkeit, die mit dem Hitchcock-Zyklus assoziiert wird - finden sich in Werken wie Danae (1995), in dem scheinbar schwerelose Formen miteinander verschmelzen, sich vermischen und überschneiden, um ein Gefühl freudiger Ausgelassenheit zu erzeugen. The Green One und Night Rumble (deren skurrile Titel die anhaltende Wirkung von Klees provokantem Wortspiel widerspiegeln) veranschaulichen ebenfalls Natkins Vorliebe für Licht, Textur, Muster und prächtige, gefühlsbetonte Farben sowie seine Fähigkeit, improvisierte Kunstwerke zu schaffen und dabei einen grundlegenden Sinn für Form und Struktur beizubehalten. Im Jahr 1981 wurde Natkin von dem britischen Kunstkritiker Peter Fuller, einem frühen Verfechter seines Werks, in einer großen Monografie gewürdigt (siehe Peter Fuller, Robert Natkin [New York: Abbeville Press, 1981]). Als einfallsreicher, energischer und meinungsfreudiger Künstler äußerte Natkin auch seine eigenen Gedanken zur zeitgenössischen Kunst und schrieb Artikel über Maler von Klee und Arshile Gorky bis Jasper Johns und Franz Kline für Zeitschriften wie Modern Painters. Er war Gegenstand zahlreicher Einzelausstellungen in Amerika, Europa und Japan sowie Teilnehmer zahlreicher Gruppenausstellungen, die der Malerei des späten zwanzigsten Jahrhunderts gewidmet waren (zuletzt Expanding Boundaries: Lyrische Abstraktion: Selections from the Permanent Collection, die 2009 im Boca Raton Museum of Art in Florida stattfand). Natkin starb am 20. April 2010 in Danbury, Connecticut. Beispiele seiner Arbeiten finden sich in bedeutenden öffentlichen Sammlungen in den Vereinigten Staaten und im Ausland, darunter das Institute of Contemporary Art, Boston; das Metropolitan Museum of Art, New York; das Museum of Modern Art, New York; das Solomon R. Guggenheim Museum, New York; das Whitney Museum of American Art, New York; und das Centre Pompidou, Paris. Neben seinen Gemälden hinterließ Natkin auch ein kolossales, 20 x 42 Fuß großes Wandbild, das 1992 für die Lobby der 1211 Avenue of the Americas im New Yorker Rockefeller Center geschaffen wurde. -Mit freundlicher Genehmigung von Hirschl & Adler
Mehr von diesem*dieser Anbieter*inAlle anzeigen
  • Magic Square, sich kreuzende Kreuzung
    Von Charmion von Wiegand
    Charmion von Wiegand Magisches Quadrat mit Kreuzung, ca. 1963 Gouache auf Pappe Signiert und betitelt auf der Rückseite des Kunstwerks. Die auf der Rückseite des Rahmens abgebildete ...
    Kategorie

    1960er, Geometrische Abstraktion, Abstrakte Gemälde

    Materialien

    Gouache, Büttenpapier, Mixed Media, Bleistift

  • Polarität #9 einzigartige signierte Farbfeld abstrakte Farbe Gemälde auf Papier - ein Juwel!
    Von Jay Rosenblum
    Jay Rosenblum Polarität #9, 1981 Acryl auf Papier Gemälde 6 × 9 1/2 Zoll Auf der Vorderseite mit Bleistift signiert und betitelt Einzigartige Arbeit Ungerahmt Dieses Juwel ist ein A...
    Kategorie

    1980er, Geometrische Abstraktion, Abstrakte Gemälde

    Materialien

    Acryl, Archivpapier

  • Ohne Titel (unique) signiertes Gouache-Gemälde (gerahmt) des bekannten Künstlers aus Provincetown
    James Balla Gouache-Gemälde ohne Titel, 1992 Gemischte Medien Öl auf Leinen Signiert und datiert auf der Vorderseite des Werks; die Rückseite des Rahmens trägt das Label der Galerie...
    Kategorie

    1990er, Geometrische Abstraktion, Abstrakte Gemälde

    Materialien

    Mixed Media, Öl, Gouache, Bleistift

  • Polarität #3
    Von Jay Rosenblum
    Jay Rosenblum Polarität #3, 1981 Acryl auf Papier 6 × 9 1/2 Zoll Signiert und betitelt in Graphitstift auf der Vorderseite Ungerahmt Bei diesem Schmuckstück handelt es sich um ein Ac...
    Kategorie

    1980er, Geometrische Abstraktion, Abstrakte Zeichnungen und Aquarelle

    Materialien

    Acryl

  • Detail Skizze vom Januar 1986, Reine Pigmentcollage, Acrylmalerei; Signiert
    Robert Petersen Detail Skizze vom Januar 1986, 1991 Reine Pigmentcollage, Acrylmalerei und Zeichnung Vom Künstler handsigniert, handsigniert, handinitialisiert, kommentiert, handschr...
    Kategorie

    1990er, Abstrakt, Abstrakte Zeichnungen und Aquarelle

    Materialien

    Mixed Media, Acryl, Grafit

  • Ammersee #2
    Von Walter Darby Bannard
    Walter Darby Bannard Ammersee #2, 1975 Aquarell und Acrylmalerei auf Papier Signiert, betitelt und datiert unten rechts Dies ist ein einzigartiges Werk Inklusive Rahmen: elegant schw...
    Kategorie

    1970er, Abstrakter Expressionismus, Abstrakte Zeichnungen und Aquarelle

    Materialien

    Tinte, Mixed Media, Acryl, Wasserfarbe, Grafit

Das könnte Ihnen auch gefallen
  • Buntes Gemälde auf Papier, einzigartiges Werk, Abstrakter Expressionismus
    TUSET (1997, A Coruña, España) Gemälde in Mischtechnik auf Papier Fertig zum Einrahmen Einzigartig Signiert auf der Rückseite Inklusive Echtheitszertifikat 2021 65 x 50 cm. Es gehö...
    Kategorie

    21. Jahrhundert und zeitgenössisch, Geometrische Abstraktion, Abstrakte ...

    Materialien

    Papier, Ölkreide, Tinte, Mixed Media, Acryl, Bleistift

  • Abstraktes Gemälde „Vertical Plane II“ auf Papier, geometrisch, gestapelte Formen, leuchtend
    Von Amanda Andersen
    Eines aus einer Serie von drei abstrakten Gemälden aus dem Jahr 2023 von Amanda Andersen, auf der Rückseite signiert. Eine Reihe lockerer geometrischer Formen: Rechtecke, Dreiecke u...
    Kategorie

    2010er, Geometrische Abstraktion, Abstrakte Gemälde

    Materialien

    Papier, Acryl, Gouache, Buntstift

  • Abstraktes Gemälde „Vertical Plane III“ auf Papier, geometrisch, gestapelte Formen, leuchtend
    Von Amanda Andersen
    Eines aus einer Serie von drei abstrakten Gemälden aus dem Jahr 2023 von Amanda Andersen, auf der Rückseite signiert. Eine Reihe lockerer geometrischer Formen: Rechtecke, Dreiecke u...
    Kategorie

    2010er, Geometrische Abstraktion, Abstrakte Gemälde

    Materialien

    Papier, Acryl, Gouache, Buntstift

  • Halloween- Erdtöne Farbe kreisförmige abstrakte geometrische Aquarellzeichnung
    Von Richard Garrison
    Richard Garrison sammelt Informationen aus typischerweise übersehenen Aspekten des täglichen Lebens. Beobachtete Daten von Orten wie großen Läden und Parkplätzen werden systematisch ...
    Kategorie

    2010er, Geometrische Abstraktion, Abstrakte Zeichnungen und Aquarelle

    Materialien

    Acryl, Gouache, Grafit

  • "Brown Stack" Minimalistische abstrakte Malerei auf Papier, Strichzeichnung, Stillleben Geo
    Von Amanda Andersen
    Geometrisches abstraktes Gemälde von Amanda Andersen aus dem Jahr 2020, mit Initialen auf der Rückseite. Dieses Werk gehört zu einer Reihe von Arbeiten, die von gewöhnlichen Objektar...
    Kategorie

    2010er, Geometrische Abstraktion, Abstrakte Gemälde

    Materialien

    Papier, Acryl, Gouache

  • Cut-Up Paper I.14
    Von Ulla Pedersen
    Acryl auf Papier. Ungerahmt. Pedersen arbeitet mit Acrylfarben. Wenn sie eine Komposition malt, neigt sie zu einer begrenzten Farbpalette und reduziert die Komposition oft auf mini...
    Kategorie

    2010er, Geometrische Abstraktion, Abstrakte Gemälde

    Materialien

    Papier, Acryl

Kürzlich angesehen

Alle anzeigen