Ir al contenido principal
¿Quieres más imágenes o vídeos?
Solicita imágenes o vídeos adicionales al vendedor
1 de 11

Guillaume Cornelis van Beverloo (Corneille)
Deux Femmes Nues (Dos mujeres desnudas)

1979

Acerca del artículo

Esta obra de arte "Deux Femmes Nues" 1979 es una litografía en color original del célebre artista belga Guillaume Cornelis van Beverloo, alias Corneille, 1922-2010. Está firmada a mano, fechada e inscrita A.P. (prueba de artista) a lápiz por el artista. Impreso por Atelier Dumas, Nueva York. Con el sello ciego del impresor en la esquina inferior izquierda. El tamaño de la obra de arte es 19,5 x 25,5 pulgadas, el tamaño enmarcado es 29,5 x 35,5 pulgadas. Enmarcado a medida en un marco de madera de pan de oro, con malla de tela y separador de color dorado. Está en excelentes condiciones. Sobre el artista: El artista holandés Corneille, creador de pinturas líricas y expresionistas rebosantes de color y uno de los fundadores del movimiento artístico europeo de posguerra conocido como Cobra, murió el domingo en París. Tenía 88 años y vivía en París. Su muerte fue anunciada por el Museo Cobra de Arte Moderno de Holanda. Corneille fue conocido sobre todo por radicalizar el conservador mundo del arte holandés a principios de la década de 1950, haciendo que el arte moderno no sólo fuera aceptable, sino también abarcable. Colocaba temas familiares -pájaros, gatos, mujeres y paisajes- en contextos mitológicos y a menudo infantiles, impregnándolos de espontaneidad y de rojos brillantes y sensuales. "Soy un pintor de la alegría", comentó Corneille en una exposición suya celebrada en 2007 en el Museo Cobra, según Katja Weitering, directora artística del museo, en Amstelveen, cerca de Ámsterdam. "Era realmente un artista para todo el mundo", dijo. "Estaba abierto al público; aparecía en documentales, en televisión y visitaba exposiciones con frecuencia. Podemos decir que le consideramos uno de los artistas modernos más importantes de la posguerra". En Holanda, añadió, su fama e influencia derivaban del atractivo de Cobra. Nacido como Guillaume Cornelis van Beverloo, de padres holandeses, el 3 de julio de 1922 en Lieja (Bélgica), Corneille recibió influencias de Miró, Picasso y Paul Klee, pero afirmó tener una conexión más profunda con Van Gogh debido a la pasión que ambos compartían por el color, la forma y la naturaleza. Será enterrado en una parcela cercana a la tumba de Van Gogh en Auvers-sur-Oise (Francia), dijo la Sra. Weitering. Corneille fundó Cobra en 1948 con otros cinco artistas, entre ellos sus íntimos amigos Karel Appel y Constant Nieuwenhuys. El nombre era un acrónimo formado por las ciudades de origen de los artistas: Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Los artistas se inspiraron en el surrealismo, pero creían que ese estilo promovía demasiadas discusiones y poca acción, dijo la Sra. Weitering. En cambio, Corneille y sus amigos formaron un frente unido en la Europa de posguerra, instando a romper con la tradición y a avanzar hacia la libertad y la vitalidad. En tres intensos años, Cobra produjo dos grandes exposiciones internacionales y publicó 10 números de una revista para la que Corneille escribía poesía. Cobra se disolvió en 1951, diciendo que había logrado sus objetivos, y los artistas volvieron a sus carreras individuales. Corneille comenzó su vida artística en 1940, estudiando en la Academia de Bellas Artes de Ámsterdam. Aunque estableció su base en París a principios de la década de 1950, viajó mucho por África, Cuba, Brasil y México. En África quedó fascinado por los colores, los olores y las culturas, dijo la Sra. Weitering, y coleccionaba objetos pintados de colores brillantes, como las máscaras que más tarde utilizó como temas. También pasó un tiempo en Italia, Israel y San Francisco, ampliando su repertorio al grabado, la cerámica y el grabado. La obra de Coneille se conserva en importantes museos de todo el mundo.

Más de este vendedor

Ver todo
La Negra
Por Rufino Tamayo
Esta obra de arte titulada "La Negra", de la serie "El Expediente Mujeres" de 1969, es una litografía original en color sobre papel B.F.K. Rives del renombrado artista mexicano Rufino Tamayo, 1899-1991. Está firmada a mano y numerada 150/150 a lápiz por el artista. El tamaño de la imagen es de 26,85 x 21,25 pulgadas, El tamaño de la hoja es 29,5 x 22,15 pulgadas, el tamaño enmarcado es 42 x 35 pulgadas. Publicado por Touchtone Publisher, Nueva York, impreso por Ateliers Desjobert, París. Referenciada y fotografiada en el catálogo razonado del artista por Pereda, lámina nº 109 página 107. Enmarcado a medida en un marco de madera plateado, con separador plateado y paspartú de tela. Está en excelentes condiciones. Sobre el artista: Originario de Oaxaca, en el sur de México, el padre de Rufino Tamayo era zapatero y su madre costurera. Algunos relatos afirman que descendía de los indios zapotecas, pero en realidad era "mestizo", es decir, de ascendencia mixta indígena y europea. (Museo de Arte de Santa Bárbara). Comenzó a pintar a los 11 años. Huérfano a los 12 años, Tamayo se trasladó a Ciudad de México, donde fue criado por su tía materna, propietaria de un negocio de venta de fruta al por mayor. En 1917, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, pero la abandonó poco después para seguir estudios independientes. Cuatro años más tarde, Tamayo fue nombrado diseñador jefe del departamento de dibujos etnográficos del Museo Nacional de Arqueología de la Ciudad de México. Allí se vio rodeado de objetos precolombinos, una inspiración estética que desempeñaría un papel fundamental en su vida. En su propia obra, Tamayo integró las formas y tonos de la cerámica precolombina en sus primeros bodegones y retratos de hombres y mujeres mexicanos. A principios de la década de 1920 también impartió clases de arte en las escuelas públicas de Ciudad de México. A pesar de su implicación en la historia de México, no suscribía la idea del arte como propaganda nacionalista. El arte moderno mexicano de aquella época estaba dominado por "Los Tres Grandes" : Diego Rivera, Jose Clemente Orozco y David Alfaro Siqueros, pero Tamayo empezó a destacar como alguien 'nuevo' y diferente' por su mezcla de la estética del México postrevolucionario con los artistas de vanguardia de Europa y Estados Unidos. Tras la Revolución Mexicana, se centró en crear su propia identidad en su obra, expresando lo que él pensaba que era el México tradicional, y negándose a seguir las tendencias políticas de sus artistas contemporáneos. Esto hizo que algunos le vieran como un "traidor" a la causa política, y sintió dificultades para expresarse libremente en su arte. En consecuencia, decidió abandonar México en 1926 y trasladarse a Nueva York, junto con su amigo, el compositor Carlos Chávez. La primera exposición de la obra de Tamayo en Estados Unidos se celebró en la Galería Weyhe de Nueva York ese mismo año. La exposición tuvo éxito, y Tamayo fue elogiado por su condición "auténtica" de mexicano de "herencia indígena", y por su estética modernista internacionalmente atractiva. (Museo de Arte de Santa Bárbara). A finales de los años treinta y principios de los cuarenta, la Galería Valentine de Nueva York le dedicó exposiciones. Durante nueve años, a partir de 1938, enseñó en la Escuela Dalton de Nueva York. En 1929, algunos problemas de salud le llevaron a regresar a México para recibir tratamiento. Mientras estuvo allí, aceptó una serie de trabajos como profesor. Durante este periodo mantuvo una relación sentimental con la artista María Izquierdo...
Categoría

mediados del siglo XX, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

La Negra
Precio a petición
Carnavalesco
Por Rufino Tamayo
Esta obra de arte titulada "Carnavalesco" de la suite "El Expediente Mujeres" 1969 es una litografía original en color sobre papel BFK Rives del renombrado artista mexicano Rufino Ta...
Categoría

mediados del siglo XX, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

Venus Negra
Por Rufino Tamayo
Esta obra de arte titulada "venus Noir" de la suite "El Expediente Mujeres" 1969 es una litografía original en color sobre papel BFK Rives del renombrado artista mexicano Rufino Tama...
Categoría

mediados del siglo XX, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

Torso de Mujer
Por Rufino Tamayo
Esta obra titulada "Torso de Mujer (Torso de Femmee)" de la suite "The Mujeres File" 1969 es una litografía original en color sobre papel Wove del renombrado artista mexicano Rufino Tamayo, 1899-1991. Está firmada a mano y lleva la inscripción H. A. C. (Hors Commerce) a lápiz por el artista. El tamaño de la imagen es de 26,85 x 21 pulgadas, el tamaño enmarcado es de 40,75 x 33 pulgadas. Publicado por Touchtone Publisher, Nueva York, impreso por Ateliers Desjobert, París. Referenciada y fotografiada en el catálogo razonado del artista por Pereda, lámina nº 108 página 107. Enmarcado a medida en un marco dorado de madera, con bisel dorado y paspartú de tela beige claro. Está en excelentes condiciones. Sobre el artista: Originario de Oaxaca, en el sur de México, el padre de Rufino Tamayo era zapatero y su madre costurera. Algunos relatos afirman que descendía de los indios zapotecas, pero en realidad era "mestizo", es decir, de ascendencia mixta indígena y europea. (Museo de Arte de Santa Bárbara). Comenzó a pintar a los 11 años. Huérfano a los 12 años, Tamayo se trasladó a Ciudad de México, donde fue criado por su tía materna, propietaria de un negocio de venta de fruta al por mayor. En 1917, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, pero la abandonó poco después para seguir estudios independientes. Cuatro años más tarde, Tamayo fue nombrado diseñador jefe del departamento de dibujos etnográficos del Museo Nacional de Arqueología de la Ciudad de México. Allí se vio rodeado de objetos precolombinos, una inspiración estética que desempeñaría un papel fundamental en su vida. En su propia obra, Tamayo integró las formas y tonos de la cerámica precolombina en sus primeros bodegones y retratos de hombres y mujeres mexicanos. A principios de la década de 1920 también impartió clases de arte en las escuelas públicas de Ciudad de México. A pesar de su implicación en la historia de México, no suscribía la idea del arte como propaganda nacionalista. El arte moderno mexicano de aquella época estaba dominado por "Los Tres Grandes" : Diego Rivera, Jose Clemente Orozco y David Alfaro Siqueros, pero Tamayo empezó a destacar como alguien 'nuevo' y diferente' por su mezcla de la estética del México postrevolucionario con los artistas de vanguardia de Europa y Estados Unidos. Tras la Revolución Mexicana, se centró en crear su propia identidad en su obra, expresando lo que él pensaba que era el México tradicional, y negándose a seguir las tendencias políticas de sus artistas contemporáneos. Esto hizo que algunos le vieran como un "traidor" a la causa política, y sintió dificultades para expresarse libremente en su arte. En consecuencia, decidió abandonar México en 1926 y trasladarse a Nueva York, junto con su amigo, el compositor Carlos Chávez. La primera exposición de la obra de Tamayo en Estados Unidos se celebró en la Galería Weyhe de Nueva York ese mismo año. La exposición tuvo éxito, y Tamayo fue elogiado por su condición "auténtica" de mexicano de "herencia indígena", y por su estética modernista internacionalmente atractiva. (Museo de Arte de Santa Bárbara). A finales de los años treinta y principios de los cuarenta, la Galería Valentine de Nueva York le dedicó exposiciones. Durante nueve años, a partir de 1938, enseñó en la Escuela Dalton de Nueva York. En 1929, algunos problemas de salud le llevaron a regresar a México para recibir tratamiento. Mientras estuvo allí, aceptó una serie de trabajos como profesor. Durante este periodo mantuvo una relación sentimental con la artista María Izquierdo...
Categoría

mediados del siglo XX, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

Madre e hijo balineses
Por Beniamino Bufano
Esta obra de arte titulada "Madre e hijo balineses" de 1970 es una litografía original en color sobre papel nacarado de Japón del célebre artista italoamericano Beniamino Benevenuto ...
Categoría

finales del siglo XX, moderno estadounidense, Impresiones de desnudos

Materiales

Litografía

Tres figuras reclinadas
Por Henry Moore
Artista: Henry Moore (británico, 1898-1986) Título: Tres figuras reclinadas Año: 1976 Medio: Litografía en color Edición: 110 Papel: Arcos Tamaño de la imagen: 18,5 x 15 pulga...
Categoría

Década de 1970, Abstracto, Impresiones abstractas

Materiales

Litografía

También te puede gustar

Escultura desnuda R.B. Kitaj dibujo de mujer desnuda sobre papel naranja hecho a mano impresión
Por Ronald Brooks Kitaj
Aquí Kitaj representa una escultura de una mujer desnuda, sombreada delicadamente en negro, impresa en papel naranja apagado maravillosamente texturizado, hecho a mano. La mujer se l...
Categoría

finales del siglo XX, Moderno, Impresiones de desnudos

Materiales

Litografía

Original CAZALIS & PRATS Grand Cru Sirena cartel vintage de licores franceses
CAZALIS & PRATS originales desde 1875. Artista: Emm. Gaillard. Tamaño: 13" x 19,5". Respaldo de lino de archivo profesional sin ácido y listo para enmarcar. Observa que una pequeña l...
Categoría

Década de 1950, moderno estadounidense, Impresiones de desnudos

Materiales

Litografía

Plano XLII
Por (after) Henri Matisse
Esta obra de Henri Matisse es una litografía del libro Cinquante Dessins, publicado por Les Soins de L'Artiste en 1920. Primera edición. La carpeta fue editada e impresa por el pro...
Categoría

Década de 1920, Moderno, Impresiones de desnudos

Materiales

Litografía

De l'Origine des Espèces par Voie de Sélection Irrationelle: Buste de femme
Por Man Ray
Muy buena impresión de esta litografía en color. Firmado y numerado 51/180 a lápiz. Impreso por Mourlot Paris. Publicado por Leon Amiel, Nueva York, y XXe Siècle, París. De la suite ...
Categoría

Década de 1970, Moderno, Impresiones abstractas

Materiales

Color, Litografía

La Bella y la Bestia
Por Adolf Dehn
La Bella y la Bestia Litografía, 1949 Firmado, titulado y numerado a lápiz (ver fotos) Edición: 20 (10/20) (ver foto) Estado: Excelente estado Ficha completa Refere...
Categoría

Década de 1940, moderno estadounidense, Impresiones de desnudos

Materiales

Litografía

Litografía enmarcada sin título de Aristide Maillol
Por Aristide Maillol
Litografía enmarcada de desnudo femenino al pastel de Aristide Maillol. Iniciales en la esquina inferior derecha. Enmarcado bajo cristal en marco de madera.
Categoría

siglo XX, Moderno, Impresiones figurativas

Materiales

Litografía

Vistos recientemente

Ver todo