Passer au contenu principal
Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 19

Edward Marecak
Le poulet, dessin à l'encre à stylo géométrique abstrait des années 1940, rouge, noir, crème

vers les années 1940

À propos de cet article

"The Chicken", est une encre sur papier de l'artiste de Denver Edward Marecak (1919-1993) datant des années 1940 et représentant la représentation abstraite d'un poulet en noir et rouge. Présenté dans un cadre noir personnalisé, les dimensions extérieures mesurent 23 ¾ x 19 ¾ pouces. La taille de l'image mesure 15 ¾ x 11 ½ pouces. Le dessin est propre et en très bon état - veuillez nous contacter pour un rapport d'état détaillé. Provenance : Succession de l'artiste, Edward Marecak L'expédition accélérée et internationale est disponible - veuillez nous contacter pour un devis. À propos de l'artiste : Né de parents immigrés de la région des Carpates en Slovaquie, Marecak a grandi avec sa famille dans la communauté agricole de Bennett's Corners, qui fait maintenant partie de la ville de Brunswick, près de Cleveland, dans l'Ohio. Lorsqu'il a eu douze ans, sa famille a déménagé dans un quartier multiethnique de Polonais, Tchèques, Slovaques et Slovènes à Cleveland. Dans la maison de son enfance, il chérissait les coutumes et les contes populaires slaves du vieux pays, qui ont ensuite fortement influencé son travail d'artiste professionnel. Au collège, il a peint des décors pour des spectacles de marionnettes de "Pierre et le Loup", ce qui a éveillé son intérêt pour l'art. Au cours de sa dernière année de lycée, il a réalisé des aquarelles inspirées de Cézanne représentant des granges de l'Ohio à soixante-quinze cents pièce pour l'Administration nationale de la jeunesse. Ils lui ont valu une bourse complète au Cleveland Institute of Art (1938-1942), où il a étudié avec Henry George Keller, dont les œuvres ont été incluses dans l'Armory Show de New York en 1913. En 1940, Marecak a également enseigné à la Museum School de l'Institut de Cleveland. Avant d'être appelé sous les drapeaux en 1942, il a brièvement fréquenté la Cranbrook Academy of Art près de Détroit, l'une des principales écoles supérieures d'art, d'architecture et de design du pays. Centre de travaux novateurs dans les domaines de l'architecture, de l'art et du design, avec une approche éducative fondée sur un modèle de mentorat, il a accueilli certains des designers et artistes les plus renommés au monde, dont Eero Saarinen, Charles Eames, Daniel Libeskind et Harry Bertoia. Les études de Marecak à Cranbrook avec le peintre Zoltan Sepeshy et le sculpteur Carl Milles ont été interrompues par le service militaire américain dans les îles Aléoutiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Après sa libération de l'armée, Marecak a étudié dans le cadre du G.I. Bill au Colorado Springs Fine Arts Center de 1946 à 1950, après avoir rencontré son directeur, Boardman Robinson, lors d'un séminaire sur la peinture murale au Cleveland Institute of Art. Bien qu'il ne travaille pas avec Robinson au Fine Arts Center, qui est devenu très malade - il prend sa retraite en 1947 - il étudie la spécialité de Robinson, la peinture murale, avant de partir brièvement à l'Académie Cranbrook en 1947. La même année, il retourne au Fine Arts Center, où il étudie la peinture avec Jean Charlot et Mary Chenoweth, et la lithographie avec Lawrence Barrett, avec qui il réalise quelque 132 images en 1948-49. Au Fine Arts Center, il a rencontré sa future épouse, Donna Fortin, qu'il a épousée en 1947. Également originaire du Midwest, elle avait suivi des cours d'art du soir à la Hull House de Chicago, puis avait étudié à l'Art Institute of Chicago avec les encouragements de l'artiste Edgar Britton. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a étudié avec lui de 1946 à 1949 au Fine Arts Center. (Il avait déménagé à Colorado Springs pour soigner sa tuberculose) Ed Marecak est également devenu un bon ami de Britton, collaborant plus tard avec lui à la conception de grands vitraux pour une église locale. En 1950-51, Marecak retourne à l'Institut d'art de Cleveland pour obtenir sa licence en beaux-arts. Un an plus tard, il est invité à diriger un cours d'été à l'université du Colorado à Boulder, confirmant ainsi son intérêt pour la profession d'enseignant. En 1955, il a obtenu son certificat d'enseignement à l'université de Denver. Vance Kirkland, le directeur de son département artistique, l'a aidé à obtenir un poste d'enseignant dans les écoles publiques de Denver afin que lui et sa famille puissent rester dans la Mile High City. Pendant les vingt-cinq années suivantes, il a enseigné l'art aux collèges Skinner, Grove, East, George Washington et Morey. Avant de venir au Colorado, Marecak réalisait des aquarelles ressemblant à celles de Winslow Homer, John Singer Sargent et Charles Burchfield. Cependant, une fois à Colorado Springs, il décide de détruire une grande partie de son œuvre antérieure et s'engage dans une direction totalement nouvelle, différente de tout ce qu'il avait fait auparavant. Au départ, dans les années 1940, il a été influencé par l'imagerie surréaliste et Paul Klee, et en Occident par les pétroglyphes indiens et les Kachinas. Sa première exposition personnelle à la Garrett Gallery de Colorado Springs en 1949 présentait des peintures et des lithographies réalisées dans le style du réalisme magique et de l'abstraction référentielle. Les pièces, dont une sorcière à l'huile avec Pink Dish, préfigurent la production de toute sa carrière au Colorado, se distinguant par une utilisation spectaculaire de la couleur, la complexité de l'exécution et l'attention portée aux détails contribuant à leur impact visuel. Il a observé un jour : "Chaque fois que je commence une nouvelle peinture, je me trompe toujours en me disant que cette fois, il faut rester simple et ne pas s'empêtrer dans des motifs, des couleurs et des dessins si complexes ; mais je me retrouve toujours plus impliqué dans la richesse, la couleur et le sujet." Artiste singulier, maîtrisant l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, la gouache et la caséine, il ne s'est pas inspiré des sujets du Colorado pour ses œuvres, contrairement à nombre de ses collègues peintres de l'État. Au lieu de cela, il a utilisé des images de paysages du Midwest, donnant vie à des sorcières et des esprits adaptés des contes populaires slovaques qu'il a entendus en grandissant dans l'Ohio. Plusieurs de ses tableaux représentent des sorcières d'hiver, selon la coutume slovaque des Tatras qui consiste à brûler une effigie de la sorcière d'hiver au début du printemps pour chasser le souvenir d'un hiver difficile. L'élément de conte folklorique confère une qualité onirique à bon nombre de ses peintures. Féru de mythologie grecque, il a placé les figures de Circé, Perséphone, Sybil, Héra et autres dans des contextes modernes. Dans Perséphone apporte une citrouille à sa mère, la déesse, vêtue comme la fille d'un fermier du Midwest, annonce l'arrivée de l'automne avec la citrouille avant de partir passer l'hiver dans les enfers. Train to Olympus, le lieu de rencontre des dieux dans la Grèce antique, juxtapose la mythologie antique et la modernité, créant une combinaison de fantaisie et de réflexion pour le spectateur. Voyage to Troy #1 fait allusion à la cité antique qui fut le théâtre des guerres de Troie, mais comporte une composante autobiographique contemporaine faisant référence au port des îles Aléoutiennes repris aux Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1980, Marecak a utilisé la déesse Héra dans son tableau, Héra contemple les aspects de l'Art nouveau, pour commenter les mouvements artistiques de la seconde moitié du vingtième siècle L'amour de Marecak pour la musique classique et l'opéra, qu'il partageait avec sa femme et qu'il écoutait souvent tout en peignant dans son atelier au sous-sol de Denver, se reflète dans Hommage à Offenbach, une œuvre abstraite traduisant les couleurs musicales du compositeur en une palette colorée. Pace, Pace, Mio Dio, le titre de son premier tableau surréaliste, est un air de soprano de l'opéra de Verdi, La Forza del Destino (La force du destin ou le destin, un sujet favori de Marecak). Sa Reine de la nuit fait référence à un personnage de l'opéra de Mozart, La Flûte enchantée. Outre des peintures et des œuvres sur papier, il a produit des tapis crochetés, des textiles et des céramiques. Il a également réalisé des dessins pour des céramiques, des articles de table et des meubles créés par sa femme Donna, une céramiste accomplie du Colorado. Tous deux ont généralement évité les expositions et les galeries, préférant faire leur travail discrètement tout en restant en dehors du courant dominant. Il a exposé pour la première fois au Colorado Springs Fine Arts Center en 1948 et a reçu un prix d'achat. L'année suivante, il présente sa première exposition personnelle de peintures et de lithographies à la Garrett Gallery de Colorado Springs. Dans les années 1950 et au début des années 1960, il participe à des expositions collectives au Print Club (Philadelphie), à la bibliothèque publique d'Amarillo (Texas), à l'exposition annuelle du Blossom Festival (Canon City, Colorado), à l'exposition "Art of Living" d'Adele Simpson à New York, au Denver Art Museum et à la Fox Rubenstein-Serkey Gallery (Denver), mais il n'a pas d'autre exposition individuelle avant 1966, chez ses amis John et Gerda Scott à Denver. Ils ont organisé sa première exposition personnelle en dehors du Colorado, qui a eu lieu deux ans plus tard à la galerie Martin Lowitz à Beverly Hills et Palm Springs, en Californie. La même année, son travail a été présenté aux Zantman Galleries à Carmel, en Californie. Par la suite, il est devenu un exposant peu fréquent après les années 1970, de sorte que son travail a rarement été vu en dehors de son studio en sous-sol. En 1980, lui, sa femme et Mark Zamantakis ont exposé au Jewish Community Center de Denver, et quatre ans plus tard, il a eu une exposition personnelle à la Studio Gallery de Denver. En 1992, il a fait partie d'une exposition collective à la Rule Modern and Contemporary Gallery de Denver, et un an plus tard, il a bénéficié d'une grande rétrospective posthume à la Emmanuel Gallery, également à Denver. Collections de musées : Colorado Springs Fine Arts Center ; Denver Art Museum ; Kirkland Museum of Fine & Decorative Art, Denver. ©Stan Cuba pour David Cook Galleries, LLC
  • Créateur:
    Edward Marecak (1919 - 1993)
  • Année de création:
    vers les années 1940
  • Dimensions:
    Hauteur : 60,33 cm (23,75 po)Largeur : 50,17 cm (19,75 po)Profondeur : 1,91 cm (0,75 po)
  • Support:
  • Mouvement et style:
  • Période:
  • État:
  • Adresse de la galerie:
    Denver, CO
  • Numéro de référence:
    Vendeur : 260871stDibs : LU27310575462
Plus d'articles de ce vendeurTout afficher
  • Composition abstraite des années 1950 en marron, orange et bleu avec lignes parallèles noires
    Par Herbert Bayer
    Aquarelle et encre sur papier d'une composition abstraite de formes brunes, orange et bleues entre des lignes parallèles noires tout au long de l'œuvre de Herbert Bayer (1900-1985). Présenté dans un cadre noir personnalisé avec tous les matériaux d'archives. Les dimensions encadrées mesurent 17 ⅞ x 22 ⅝ x 1 pouces. La taille de l'image est de 10 ¼ x 15 ½ pouces. La peinture est propre et en très bon état - veuillez nous contacter pour un rapport d'état détaillé. L'expédition accélérée et internationale est disponible - veuillez nous contacter pour un devis. À propos de l'artiste : Herbert Bayer a mené une carrière polyvalente de soixante ans en Europe et en Amérique, au cours de laquelle il a pratiqué la peinture abstraite et surréaliste, la sculpture, l'art environnemental, le design industriel, l'architecture, les peintures murales, le design graphique, la lithographie, la photographie et la tapisserie. Il était l'un des rares "artistes totaux" du XXe siècle, produisant des œuvres qui "exprimaient les besoins d'une ère industrielle tout en reflétant les tendances avancées de l'avant-garde" L'un des quatre enfants d'un fonctionnaire des impôts ayant grandi dans un village de la région des lacs autrichiens du Salzkammergut, M. Bayer a développé un amour de la nature et un attachement de toute une vie aux montagnes. Fervent adepte de la Sécession viennoise et des Ateliers de Vienne (Wiener Werkstätte), dont le style a influencé les artisans du Bauhaus dans les années 1920, son rêve d'étudier à l'Académie des arts de Vienne a été anéanti à l'âge de dix-sept ans par la mort prématurée de son père. En 1919, Bayer entre en apprentissage chez l'architecte et designer Georg Schmidthamer, où il réalise ses premiers travaux typographiques. La même année, il s'installe à Darmstadt, en Allemagne, pour travailler à la colonie d'artistes Mathildenhöhe avec l'architecte Emanuel Josef Margold, de l'école viennoise. En tant qu'apprenti, Bayer s'est d'abord familiarisé avec la conception d'emballages - ce qui était tout à fait nouveau à l'époque - ainsi qu'avec la conception d'intérieurs et de graphiques de style expressionniste décoratif, autant d'éléments qui ont ensuite marqué sa carrière professionnelle. Pendant son séjour à Darmstadt, il découvre le livre de Wassily Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art, et apprend l'existence de la nouvelle école d'art, le Bauhaus de Weimar, dans laquelle il s'inscrit en 1921. Il a d'abord suivi le cours préliminaire de Johannes Itten, puis l'atelier de peinture murale de Wassily Kandinsky. Bayer se rappellera plus tard : "Les premières années passées au Bauhaus de Weimar sont devenues l'expérience formatrice de mon travail ultérieur." Après avoir obtenu son diplôme en 1925, il a été nommé chef de l'atelier d'impression et de publicité nouvellement créé au Bauhaus de Dessau, qui produisait également les propres travaux d'impression de l'école. C'est à cette époque qu'il a conçu le caractère "Universal", qui met l'accent sur la lisibilité en supprimant les ornements des formes de lettres (empattements). Trois ans plus tard, il quitte le Bauhaus pour se consacrer davantage à son propre travail artistique, s'installant à Berlin où il travaille comme graphiste dans la publicité et comme directeur artistique de l'agence de publicité Dorland Studio. (Quarante ans plus tard, il a conçu une vaste exposition itinérante, un catalogue et une affiche -- 50 Jahre Bauhaus -- présentés en Allemagne, en Amérique du Sud, au Japon, au Canada et aux États-Unis) Dans le Berlin d'avant la Seconde Guerre mondiale, il s'est également consacré à la conception d'expositions, à la peinture, à la photographie et au photomontage, et a été directeur artistique du magazine Vogue à Paris. En raison de son association antérieure avec le Bauhaus, les nazis allemands ont retiré ses peintures des musées allemands et l'ont inclus parmi les artistes d'une grande exposition intitulée "Art dégénéré" (Entartete Kunst) qui a fait le tour des musées allemands et autrichiens en 1937. Sa participation à cette exposition et la détérioration des conditions politiques dans l'Allemagne nazie l'ont incité à se rendre à New York cette année-là avec Marcel Breuer et à rencontrer ses anciens collègues du Bauhaus, Walter Gropius et László Moholy-Nagy, afin d'explorer les possibilités d'emploi après son immigration aux États-Unis. En 1938, Bayer s'installe définitivement aux États-Unis, à New York, où il mène une longue et brillante carrière dans pratiquement tous les domaines des arts graphiques, travaillant pour des sociétés pharmaceutiques, des magazines, des grands magasins et des entreprises industrielles. En 1938, il organise l'exposition "Bauhaus 1919-1928" au Musée d'art moderne, suivie plus tard par "Road to Victory" (1942, réalisé par Edward Steichen), "Airways to Peace" (1943) et "Art in Progress" (1944). Les dessins de Bayer pour "Modern Art in Advertising" (1945), une exposition de la Container Corporation of America (CAA) à l'Art Institute of Chicago, lui valent le soutien et l'amitié de Walter Paepcke, président de la société et président du conseil d'administration. Paepcke, dont l'adoption des courants et du design modernes a changé l'aspect de la publicité et de l'industrie américaines, l'a engagé pour s'installer à Aspen, dans le Colorado, en 1946 en tant que consultant en design pour transformer la ville de montagne moribonde en une station de ski et un centre culturel. Au cours des vingt-huit années suivantes, il est devenu un catalyseur influent dans la communauté en tant que peintre, graphiste, architecte et paysagiste, et a également été consultant en conception pour le centre culturel d'Aspen. Au cours de l'été 1949, Bayer a fait la promotion, par le biais d'affiches et d'autres travaux de conception, de la convocation de Paepcke pour le bicentenaire de Goethe, à laquelle ont assisté 2 000 visiteurs à Aspen et à laquelle ont participé Albert Schweitzer, Arthur Rubenstein, Jose Ortega y Gasset et Thornton Wilder. La célébration, qui s'est déroulée sous une tente conçue par l'architecte finlandais Eero Saarinen, a débouché sur la création, la même année, du festival et de l'école de musique d'Aspen, mondialement connus et considérés comme l'un des meilleurs lieux de diffusion de la musique classique aux États-Unis, ainsi que de l'Institut d'études humanistes d'Aspen (aujourd'hui l'Institut d'Aspen), promouvant selon les termes de Paepcke "la fertilisation croisée de l'esprit des hommes" En 1946, Bayer a réalisé son premier projet d'architecture à Aspen, le restaurant de ski Sundeck, à une altitude de 11 300 pieds sur le mont Ajax. Trois ans plus tard, il construit son premier studio sur Red Mountain, puis une maison qu'il vend en 1953 à Robert O. Anderson, fondateur de l'Atlantic Richfield Company, qui devient très actif au sein de l'Aspen Institute. Bayer a ensuite conçu la maison-terrasse d'Anderson à Aspen (1962) et une chapelle privée pour la famille Anderson à Valley Hondo, au Nouveau-Mexique (1963). Transplantant le design allemand du Bauhaus dans les Rocheuses du Colorado, Bayer a créé, avec l'architecte associé Fredric Benedict, une série de bâtiments pour le complexe moderne de l'Aspen Institute : Bâtiment du séminaire Koch (1952), chalets d'hôtes Aspen Meadows et bâtiment du centre (tous deux en 1954), centre de santé et restaurant Aspen Meadows (Copper Kettle...
    Catégorie

    années 1950, Géométrique abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

    Matériaux

    Papier, Encre, Technique mixte, Aquarelle

  • Pinto, dessin moderniste des années 1930, amérindien sur cheval
    Par Hilaire Hiler
    Dessin original de 1933, "Pinto" par le moderniste du Nouveau Mexique, Hilaire Hiler (1898-1966), dessin au trait en noir et blanc d'un Indien d'Amérique portant un bonnet de plumes ...
    Catégorie

    années 1930, Modernisme américain, Dessins et aquarelles - Figuratif

    Matériaux

    Encre

  • Faade, peinture abstraite technique mixte des années 1960, moderne du milieu du siècle, rose, noir
    Par Edward Marecak
    façade" est une peinture à l'encre et à l'acrylique réalisée par l'artiste de Denver Edward Marecak vers les années 1960. Peinture abstraite de techniques mixtes réalisée dans des co...
    Catégorie

    années 1960, Abstrait, Technique mixte

    Matériaux

    Encre, Acrylique

  • Peinture acrylique abstraite technique mixte sans titre n° 21 des années 1970, formes noires et bleues
    Par Edward Marecak
    Dessin abstrait à l'encre et à l'acrylique sur papier d'Edward Marecak (1919-1993) intitulé Untitled #21 en couleurs bleu clair, bleu foncé, noir et blanc. Présenté dans un cadre per...
    Catégorie

    XXe siècle, Abstrait, Technique mixte

    Matériaux

    Encre, Acrylique

  • Croquis pour une fresque murale, figure à cheval, dessin original en noir et blanc
    Dessin sans titre au graphite sur papier de Verona Burkhard (1910-2004) représentant un personnage à cheval. Croquis préliminaire d'une peinture murale réalisée ultérieurement. Prése...
    Catégorie

    XXe siècle, Modernisme américain, Dessins et aquarelles - Animaux

    Matériaux

    Graphite

  • Aquarelle d'une scène minière abstraite moderniste américaine, rouge, vert et marron
    Par Frank Pancho Gates
    aquarelle moderniste américaine de 1935 sur papier de Frank "Pancho" Gates (1904-1998). Une scène abstraite d'une ville minière dans les montagnes, réalisée dans des couleurs rouge, ...
    Catégorie

    années 1930, Abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

    Matériaux

    Aquarelle, Papier d'archives

Suggestions
  • Grand dessin expressionniste abstraite représentant une coq
    Par Judith Brown
    Judith Brown (17 décembre 1931 - 11 mai 1992) était une danseuse et une sculptrice attirée par les images du corps en mouvement et son effet sur le tissu qui l'entoure. Elle a soudé ...
    Catégorie

    années 1950, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Animaux

    Matériaux

    Encre de Chine, Papier fait main

  • Étude pour Bull and Condor
    Par Jacques Lipchitz
    JACQUES LIPCHITZ Étude pour Bull et Condor, 1964 Dessin original à l'encre sur gouache sur papier et signé en bas à gauche devant Unique en son genre Cette œuvre provient de la coll...
    Catégorie

    années 1960, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

    Matériaux

    Encre, Gouache

  • ""Chicken II", dessin original à l'encre et au stylo signé par David Barnett
    Par David Barnett
    "Chicken II" est un dessin original à l'encre de David Barnett, signé en bas à gauche. Vu de côté, le poulet est formé de lignes gestuelles noires expressives. Les lignes esquissées ...
    Catégorie

    années 1960, Abstrait, Dessins et aquarelles - Animaux

    Matériaux

    Encre

  • Anatole in the Red City - Dessin abstrait rouge et vert d'un reptile par une plante
    Dessin abstrait rouge et vert de l'artiste Marguerite Baldwin de Houston, TX. Le dessin représente un lézard sur une plante sur un fond rouge. Signé et daté par l'artiste dans le coi...
    Catégorie

    années 2010, Abstrait, Dessins et aquarelles - Animaux

    Matériaux

    Encre, Stylo, Feutre indélébile

  • « Where Hummingbirds Swim » (Where Hummingbirds Swim), de Lisa Miceli, peinture à l'aquarelle sur papier
    Par Lisa Miceli
    Cette aquarelle encadrée de 27" x 14" sur papier de l'artiste Lisa Miceli représente le mouvement abstrait d'oiseaux, de figures et d'images aquatiques que l'artiste utilise pour sym...
    Catégorie

    années 2010, Abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

    Matériaux

    Aquarelle, Papier

  • Oiseau anthropomorphe expressionniste abstrait de style CoBrA. Chalk sur papier.
    Craie abstraite expressionniste de style CoBrA sur papier d'un oiseau imaginaire par l'artiste français A Nuchy. Signé en bas à droite. Très colorée et inventive, cette craie sur pa...
    Catégorie

    années 1970, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Animaux

    Matériaux

    Papier, Craie

Récemment consulté

Tout afficher