Passer au contenu principal
Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 9

Ron Gorchov
Abstraction géométrique, signée et inscrite par le designer Robert Vogele, encadrée

1978

13 167,98 €
Expédition
Recherche du devis...
La promesse 1stDibs :
Garantie d'authenticité,
Garantie de remboursement,
Annulation sous 24 heures

À propos de cet article

Ron Gorchov Sans titre, avec inscription à Robert Vogele, 1978 Aquarelle et eau-forte sur papier avec 2 bordures en bois. Signé à la main au crayon et portant une inscription sur la partie inférieure du recto. L'inscription se lit comme suit : Pour Bob Vogele Ron Gorchov Cadre d'origine inclus Cette aquarelle abstraite et gravure sur papier unique de Ron Gorchov, réalisée par Landfall Press, est signée à la main au crayon et porte une inscription au nom du célèbre collectionneur et ami personnel, Bob Vogele, sur la partie inférieure du recto. Cette œuvre est le numéro 7 d'une série de 12 variations différentes, chacune d'entre elles étant unique. Accompagné d'une copie de la facture originale avec une photographie de l'artiste signant l'une des œuvres de l'acquisition. L'ouvrage lui-même comporte un texte imprimé du rendu architectural dessiné par Robert Price, avec le copyright imprimé de Gorchov ainsi qu'une signature manuscrite, une inscription et des annotations au crayon. Signé et daté dans la plaque "©Ron Gorchov 1978". Également signé à la main, numéroté et portant l'inscription "7/12 WC for Bob Vogele Ron Gorchov" sur le bord inférieur. Peint à la main par l'artiste. L'inscription se lit comme suit : Pour Bob Vogele Ron Gorchov Acquis de la Collection Art Robert et Ruth Vogele. Les Vogele étaient des collectionneurs d'art réputés pour se lier d'amitié avec les artistes et les soutenir. Fervents collectionneurs de beaux-arts, d'art populaire et de design moderne, Robert et Ruth Vogele ont amassé une sélection impressionnante d'œuvres au cours de leurs plus de soixante années de mariage. Plus que des mécènes, les Vogeles croyaient en l'établissement de relations personnelles avec les artistes afin de mieux comprendre l'œuvre d'art et d'éclairer leur collection. Robert est connu pour dire que "l'art enrichit la vie". Le Chicagoan Robert Vogele (1928-2018) était un concepteur dans une ville célébrée pour des vagues d'architecture et de design déterminantes. Cofondateur de VSA Partners, un cabinet de conseil en design et une agence de création désormais également présents à San Francisco et à New York, il a reçu une médaille de l'American Institute of Graphic Arts (AIGA) en 2011. On ne peut parler de Robert sans évoquer Ruth, son épouse et partenaire dans la collection d'estampes, de sculptures et de peintures modernes du milieu du siècle. Ensemble, ils ont dû former une équipe redoutable, portant la double armure du dynamisme (Robert) et du charme (Ruth). Ensemble, ils se sont liés d'amitié avec des artistes et les ont soutenus, se rendant dans des studios et des centres d'artisanat pour rencontrer et soutenir les créateurs. Pendant une cinquantaine d'années, le couple s'est lié d'amitié avec des artistes et a soutenu les arts, faisant des dons à des musées tels que l'Art Institute of Chicago et le Milwaukee Art Museum. Mesures : Encadré : 35,25 x 27,5 x 1,5 pouces Œuvre d'art : 32.5 x 25 pouces En savoir plus sur Ron Gorchov "Mes peintures sont principalement le fruit de la rêverie et de la chance. - Ron Gorchov, entretien avec Robert Storr et Phong Bui, septembre 2006 Né à Chicago en 1930, Ron Gorchov était un artiste américain connu pour ses œuvres d'art aux surfaces incurvées. L'artiste a contribué à lancer le mouvement des shaped canvas. Avec ses cadres en bois courbés et tendus de lin ou de toile, il jette un pont unique entre la sculpture et la peinture abstraite. Les peintures à l'huile sur toile de Gorchov associent une ou deux formes biomorphiques colorées à des fonds de couleurs différentes. Les motifs de ces peintures ressemblent à des organismes vivants, racontant l'histoire du début d'un certain état de formation. Ces questions de forme et d'existence se matérialisent par l'utilisation de coups de pinceau audacieux, offrant des contrastes chromatiques. L'artiste a accroché l'œuvre sur un châssis en toile de forme à la fois concave et convexe, semblable à des boucliers ou à des selles. Gorchov a utilisé la capacité de la forme courbe à attirer l'attention immédiate des spectateurs plus rapidement que le rectangle traditionnel. Alors que les peintures elles-mêmes jouent avec la symétrie et l'asymétrie, les bords déformés des toiles de Gorchov créent de nouvelles dimensions et profondeurs, désorientant la perception du public. Les châssis en forme de selle de Gorchov, caractéristiques et affirmés, ont été créés à la fin des années 1960 comme une alternative au formalisme greenbergien omniprésent à l'époque, comme en témoigne la prédominance de la sculpture minimaliste. Il crée sa première œuvre en toile façonnée dans le Studio de Mark Rothko. Il appartient à une génération d'artistes new-yorkais des années 1960 et 1970, parmi lesquels Frank Stella, Richard Tuttle, Blinky Palermo et Ellsworth Kelly, qui ont poussé la peinture à l'extrême. Gorchov était unique dans sa capacité à unir la forme et le contenu tout en préservant leurs tensions. Après sa première exposition individuelle à la Tibor de New Gallery de New York en 1960, les œuvres de Gorchov ont depuis été exposées dans des musées et des galeries de premier plan dans le monde entier. Ses œuvres ont été exposées à New York au Museum of Modern Art, au Whitney Museum of American Art, au MoMA PS1, au Queens Museum of Art et au New Museum of Contemporary Art. Il a également fait l'objet d'expositions personnelles au Contemporary Art Museum, LAS ('14) et au Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria ('11). Il a récemment exposé en solo à Cheim & Read, New York (22, 21, 19, 17, 12), Maruani Mercier, Bruxelles (19, 18, 17), Modern Art, Londres (19), Galerie Max Hetzler, Berlin (18), Thomas Brambilla, Bergame (18, 15) et Vito Schnabel Gallery, New York (21, 16, 13, 08, 05). "Les peintures de Ron Gorchov sont parmi les plus pleinement et gracieusement incarnées qui soient réalisées aujourd'hui. Ils engagent notre corps tout entier dès notre première rencontre avec eux et maintiennent cet engagement au fil du temps. Il faut bouger pour les voir, et quand on bouge, elles prennent vie. Le corps entier étant impliqué, l'esprit est également libre de bouger, et c'est ce qu'il fait. -David Levi Strauss "Dans les peintures de Ron Gorchov, nous trouvons l'argument qu'il a créé pour lui-même, c'est son vol poétique, et dans l'argument de la légèreté (son imagerie) et de la lourdeur (sa structure) surgit son fin équilibre qui obscurcit véritablement les différences entre la forme et le contenu. Il peint entre les deux". -Phong Bui
  • Créateur:
    Ron Gorchov (1930 - 2020, Américain)
  • Année de création:
    1978
  • Dimensions:
    Hauteur : 89,54 cm (35,25 po)Largeur : 69,85 cm (27,5 po)Profondeur : 3,81 cm (1,5 po)
  • Support:
  • Mouvement et style:
  • Période:
  • État:
  • Adresse de la galerie:
    New York, NY
  • Numéro de référence:
    1stDibs : LU1745215018742

Plus d'articles de ce vendeur

Tout afficher
Abstraction géométrique - œuvre unique signée et inscrite, encadrée
Paul Pagk Sans titre Abstraction géométrique, 1989 Gouache et aquarelle sur papier Signé, daté et portant l'inscription "A Jacqueline". Cadre inclus Excellente œuvre unique sur papie...
Catégorie

années 1980, Géométrique abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Aquarelle, Gouache, Crayon, Graphite

Peinture expressionniste abstraite moderne du milieu du siècle sur papier signée Ron Gorchov
Par Ron Gorchov
Ron Gorchov Œuvre d'expressionnisme abstrait sans titre du début des années 1960, 1962 Encre et aquarelle sur papier Signé et daté à l'encre noire en bas à gauche au recto Cadre inclus : Élégamment flottée et encadrée dans un cadre en bois de qualité muséale avec plexiglas anti-UV Peinture à l'aquarelle et à l'encre sur papier du début (milieu du siècle) de Ron Gorchov. Signé et daté à la main au recto. Elegantly floated with beveled edges and framed with wood frame. Travail unique. Peu d'œuvres de jeunesse de l'artiste sont mises sur le marché ; elles sont rares et désirables. Mesures : Encadré 16,25 vertical par 13,5 horizontal x 1 Feuille : 11 pouces vertical x 8.25 pouces horizontal Accompagné d'un certificat de garantie délivré par la Alpha 137 Gallery En savoir plus sur Ron Gorchov Ron Gorchov a fusionné de manière unique des éléments de sculpture et de peinture abstraite : Ses toiles sont incurvées, comme des selles ou des boucliers, et présentent des formes biomorphiques dépouillées et colorées, souvent jumelées et peintes sur des champs de couleur. Ses surfaces sont audacieuses, brutes et broussailleuses, avec un côté caricatural. L'adoption par Gorchov de toiles façonnées l'a placé dans la lignée d'artistes tels que Frank Stella, Blinky Palermo...
Catégorie

années 1960, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Encre, Aquarelle

Sans titre de la collection d'art Lehman Brothers, monotype unique encadré signé
Par Andrea Belag
Andrea Belag Sans titre, de la Lehman Brothers Art Collection, 2003 Monotype aquarelle sur papier Signé et daté au crayon au recto Encadré Magnifique monotype à l'aquarelle, acquis l...
Catégorie

Début des années 2000, Abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Aquarelle, Monotype, Graphite

Kimber Smith, Abstract Expressionist Geometric Abstraction signé/n
Par Kimber Smith
KIMBERLY SMITH Abstraction géométrique expressionniste abstraite sans titre, 1967 Lithographie sur papier Rives 25 × 19 3/5 pouces Signé au marqueur argenté au recto ; numéroté au cr...
Catégorie

années 1960, Géométrique abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie

Herbert Ferber, étude sculpturale expressionniste abstraite signée et encadrée Provenance
Par Herbert Ferber
Herbert Ferber Sans titre, 1968 Unique Encre et lavis de couleur sur papier Signé et daté à la main par l'artiste au recto. Encadré avec l'étiquette originale de la Label (a) Gallery (sous la direction respectée de Larry Rubin) Cet excellent dessin sculptural sans titre a été réalisé par le célèbre sculpteur et peintre expressionniste abstrait, Herbert Ferber. Signé et daté à la main par l'artiste au recto. Encadré et prêt à être accroché, en bon état vintage. L'œuvre porte l'étiquette originale de la galerie Knoedler, sous la direction prestigieuse de Lawrence Rubin. Mesures : Cadre : 16 1/4 x 16 1/4 x 1/2 pouces Feuille : 11 x 14 pouces Provenance : Porte au dos l'étiquette de Knoedler and Company. De la galerie originale Knoedler sous la direction de Larry Rubin. Herbert Ferber Biographie (1906-1991) L'un des rares artistes de l'expressionnisme abstrait à travailler en trois dimensions, Herbert Ferber a exploré les préoccupations de son époque dans des sculptures dynamiques et visuellement intéressantes au cours d'une carrière qui exprime de manière unique le vocabulaire artistique collectif au milieu du siècle. Dans un ensemble d'œuvres qui s'étend sur plusieurs décennies, la pratique sculpturale de Ferber se développe lentement et de manière réfléchie pour incorporer des éléments du surréalisme, du réalisme social et de l'expressionnisme. Après quelques travaux en taille directe sur bois, Ferber est allé "au-delà du monolithe" au début des années 1940 sous la forme de bronze modelé. (1) Cela a permis à l'artiste d'explorer des formes plus atténuées et expressionnistes et d'ouvrir sa pratique à certaines influences surréalistes auxquelles ses contemporains s'intéressaient également. C'est également à cette époque que Ferber passe à l'abstraction totale, ses formes amincies ressemblant de plus en plus à des dessins dans l'espace. Le dessin est en effet une composante importante du processus de Ferber, et plusieurs travaux préparatoires sur papier précèdent chaque œuvre sculpturale. Le dessin "a permis à Ferber d'assouplir et d'ouvrir ses formes et de se libérer d'une image spécifique et littérale pour aller vers la simplification et la fluidité" dans la sculpture. (2) Dans les années 1950 et 1960, Ferber a exploré la relation entre les lignes organiques et géométriques, notamment dans sa série de sculptures "en cage". Ces œuvres à grande échelle présentaient des formes organiques étendues contenues dans des dispositifs d'encadrement strictement rectilignes. L'artiste joue également avec les limites de l'équilibre et du contrepoids dans des sculptures à la fois grandes et petites. Cette œuvre sans titre de 1966 incarne ces deux directions dans le travail de Ferber. La forme organique du cercle tourbillonnant est interrompue par la géométrie agressive des lignes de Ferber dans l'espace. L'ensemble de la forme penche aussi dynamiquement d'un côté, contrebalancé par le petit socle sur lequel elle repose. Né à New York en 1906, Ferber a fréquenté le City College de New York de 1923 à 1926, se spécialisant dans les sciences tout en développant un intérêt pour les beaux-arts et les sciences humaines. Il a ensuite étudié la dentisterie et la chirurgie buccale à l'université de Columbia, où il a obtenu son doctorat. Pendant ses études de médecine, Ferber a dû faire des dessins anatomiques ; c'est là qu'il a découvert pour la première fois ses talents d'artiste. Tout en fréquentant l'école dentaire, il s'est également inscrit à l'Institut de design des Beaux-Arts de 1927 à 1930. Ferber a en effet exercé la profession de dentiste pendant plusieurs années et a également enseigné la dentisterie à temps partiel à Columbia jusqu'au milieu des années 1970, époque à laquelle il s'est entièrement consacré à la sculpture. Dans les années 1930-1931, Ferber réalise ses premières sculptures sur bois et, à la fin de l'année 1932, il s'est pleinement approprié ce médium. Ses premiers travaux étaient représentatifs - souvent de la forme humaine - ce qui est probablement une réponse directe à ses dessins d'anatomie en tant qu'étudiant en médecine. Au fil des années, son travail devient de plus en plus abstrait. Après sa période de représentation stricte, Ferber se préoccupe de plus en plus des causes sociales. Son œuvre a pris une tournure particulièrement socio-réaliste en s'intéressant à l'évolution du climat social, politique et économique des années 1930. C'est à cette même époque, vers 1936, qu'il adhère à un club John Reed et à l'Artist's Union. Tout en participant à ces organisations, il assiste aux conférences des influents muralistes socialistes mexicains José Clemente Orozco et David Alfaro Siqueiros, qui se rendent à New York pour faire connaître l'art social-réaliste. Cependant, à la fin des années 1930, Ferber est désillusionné par la politique stalinienne et commence à se détacher de John Reed et de l'Artist's Union. Les thèmes du réalisme social sont restés quelque peu présents dans son travail par la suite, mais de manière moins littérale. Sa première exposition personnelle, composée d'œuvres en bois, a eu lieu en 1937 à la Midtown Gallery de New York. Avant la fin des années 1940, il avait abandonné le bois comme support, insistant sur le fait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait avec ce matériau. Comme pour de nombreux artistes américains qui ont passé leurs années de formation de ce côté-ci de l'Atlantique, le premier voyage de Ferber en Europe a été particulièrement influent. En 1938, il a visité un grand nombre d'églises et de cathédrales en France et en Italie et a été particulièrement influencé par la sculpture romane, notamment celle de Moissac, Souillac et Carcassone. Entre 1938 et 1945, son œuvre est fortement marquée par ce qu'il appelle la "fausse perspective" des chapiteaux romans. Au fur et à mesure de sa carrière, Ferber a expérimenté de plus en plus de types de métaux et de manières différentes d'obtenir une forme structurelle saine. Pour Ferber, cependant, les matériaux étaient une question de pragmatisme. Il s'est souvent élevé avec force contre la fétichisation des matériaux - sa plus grande critique du Bauhaus. Il pensait que les idées étaient au cœur de l'art la fabrication, et non les techniques ou les matériaux (3). Une partie importante du processus de Ferber, qui découle directement de l'influence d'Henry Moore, est la phase de dessin. Boursier William C. AGE va jusqu'à qualifier Ferber de "dessinateur compulsif", dont les études sont de véritables dessins au lavis qui s'apparentent à des peintures. AGE cite le processus de dessin de Ferber comme une contrainte importante dans son identité d'artiste. Son intérêt pour le dessin combiné à son affection pour Miró et Picasso indique que Ferber, Alexander Calder, David Smith et d'autres artistes de cette génération ne souhaitaient plus tracer une délimitation distincte entre la peinture et la sculpture (4). Ferber, Smith, Calder et Theodore Roszak ont tous commencé comme peintres avant de passer aux trois dimensions, et étaient donc plus enclins à ignorer les barrières entre les médiums. Cette approche de la sculpture se retrouve dans des œuvres de Ferber telles que Metamorphosis I...
Catégorie

années 1960, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Encre, Aquarelle

Sans titre - Abstraction géométrique moderne du milieu du siècle dernier
Burton Wasserman Abstraction géométrique sans titre du milieu du siècle, 1967 Crayon de couleur sur papier vélin fin Signé et daté à la main par l'artiste au recto. Cadre inclus : él...
Catégorie

années 1960, Géométrique abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Crayon de couleur, Vélin

Suggestions

Composition géométrique abstraite - Techniques mixtes sur papier de G. Lo Fermo - 2020
Par Giorgio Lo Fermo
Composition géométrique abstraite est une œuvre d'art contemporaine originale réalisée par l'artiste italien Giorgio Lo Fermo (Messine, 1947) en 2020. Médias mixtes sur papier. Sig...
Catégorie

années 2010, Abstrait, Peintures - Abstrait

Matériaux

Technique mixte

Impression lithographie graphique géométrique abstraite signée au crayon, artiste du Bauhaus
Par M. Peter Piening
M. Peter Peters est né le 14 mars 1908 à Grabow, en Allemagne. Il a commencé ses études dans une école privée en Italie, a étudié à l'école jésuite de Kloster Ettal en Bavière et a f...
Catégorie

années 1960, Géométrique abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie

Untitled #535 par Murray Duncan - Technique mixte contemporaine originale sur papier
Untitled #535 par Murray Duncan - Technique mixte contemporaine sur papier Taille : 32" x 40" Non encadré, signé au dos Exploration saisissante de la forme et du mouvement, Untitled...
Catégorie

XXIe siècle et contemporain, Géométrique abstrait, Peintures - Abstrait

Matériaux

Crayon gras, Acrylique, Crayon

Composition géométrique abstraite - Techniques mixtes sur papier de G. Lo Fermo - 2020
Par Giorgio Lo Fermo
Composition géométrique abstraite est une œuvre d'art contemporaine originale réalisée par l'artiste italien Giorgio Lo Fermo (Messine, 1947) en 2020. Médias mixtes sur papier. Sig...
Catégorie

années 2010, Abstrait, Peintures - Abstrait

Matériaux

Technique mixte

Composition abstraite géométrique - techniques mixtes sur papier de G. Lo Fermo - 2020
Par Giorgio Lo Fermo
Geometrical Abstract Composition est une œuvre d'art contemporain originale réalisée par l'artiste italien Giorgio Lo Fermo (Messine, 1947) en 2020. Technique mixte sur papier. Sig...
Catégorie

années 2010, Abstrait, Peintures - Abstrait

Matériaux

Papier, Technique mixte

Composition géométrique abstraite - Techniques mixtes sur papier - 2020
Par Giorgio Lo Fermo
Composition géométrique abstraite est une œuvre d'art contemporaine originale réalisée par l'artiste italien Giorgio Lo Fermo (Messine, 1947) en 2020. Médias mixtes sur papier. Sig...
Catégorie

années 2010, Abstrait, Peintures - Abstrait

Matériaux

Papier, Technique mixte