Passer au contenu principal
Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 8

Robert Natkin
Monotype expressionniste abstrait (unique), signé et inscrit avec un cœur Encadré

ca. 1975

6 606,80 €

À propos de cet article

Robert Natkin monotype (unique) sur papier signé au marqueur au recto Signé au crayon, et inscrit avec un gribouillis en forme de cœur : "Pour Dorothy et Arthur avec mon amour Natkin Provenance : Collectional des célèbres collectionneurs de Chicago Arthur et Dorothy Goldberg. (Arthur Goldberg était un ancien juge de la Cour suprême et Dorothy était une artiste). Cadre inclus : élégamment flottant et encadré sous plexiglas UV Mesures : 24 pouces verticaux par 35 pouces horizontaux par 2 pouces Œuvre d'art : 17 pouces à la verticale par 28 pouces à l'horizontale Biographie de Robert Natkin : ROBERT NATKIN (1930-2010) Décrit comme " l'auteur d'un infini pommelé ", Robert Natkin a créé certaines des abstractions colorées les plus innovantes de la fin du XXe siècle (Carter Ratcliff, " The Dappled Infinite ", Arte Antiques 38 [décembre 2015]). Peuplées de rayures, de points, de grilles et d'un éventail de formes flottantes, ses toiles lumineuses sont sensuelles, ludiques et visuellement complexes, représentant "un univers formel unique d'une beauté sans pareille" (Louis A. Zona, "Foreword : Robert Natkin : Crescendos of Whispers", dans Robert Natkin : A Retrospective : 1952-1996, cat. d'expos. [Youngstown, Ohio : Butler Institute of American Art, 1997]). Né à Chicago, Natkin était le fils de parents immigrés juifs russes qui travaillaient dans l'industrie du vêtement. À l'âge de cinq ans, il commence à aller au cinéma (souvent six fois par semaine), une activité qui, en plus de lui offrir un peu de répit par rapport à sa famille dysfonctionnelle, influencera plus tard son travail de peintre. En 1945, la famille d'Artistics s'installe brièvement à Oak Ridge, dans le Tennessee, où Natkin décide de poursuivre une carrière d'artiste. Dessinateur naturel, il veut d'abord devenir illustrateur, comme Norman Rockwell, dont il a vu les œuvres dans le Saturday Evening Post. Cependant, alors qu'il fréquente l'école de l'Art Institute of Chicago de 1948 à 1952, Natkin a l'occasion d'étudier la collection d'art post-impressionniste français de classe mondiale du musée et décide de se tourner vers la peinture. Au cours de ces années de formation, Natkin s'est inspiré des exemples de Pierre Bonnard et d'Henri Matisse, qui utilisaient des motifs décoratifs et des couleurs arbitraires pour évoquer l'ambiance. Plus important encore, il découvre l'œuvre de Paul Klee, artiste suisse-allemand dont les peintures fantaisistes et semi-abstraites reflètent sa conviction que "l'art ne reproduit pas le visible mais le rend visible" - un credo qui nourrit l'intérêt naissant de Natkin pour le contenu émotionnel. En tant qu'étudiant, Natkin fréquentait également le Field Museum of Natural History, où il était attiré par les formes stylisées de l'art amérindien et des textiles péruviens. Un article sur l'expressionnisme abstrait, publié dans le magazine Life en 1949, a également joué un rôle essentiel dans l'évolution de Natkin en tant que peintre. En 1952, il vit brièvement à New York, où il découvre les toiles audacieuses de Willem de Kooning, qui l'influencent. Natkin passe ensuite quelques mois à San Francisco avant de retourner à Chicago, où il travaille à la Newberry Library tout en peignant pendant son temps libre. Il se concentre d'abord sur les portraits et les figures expressionnistes, mais dès 1954-1955, il produit ses premières œuvres abstraites et fraternise avec un groupe d'artistes dont fait partie la peintre Judith Dolnick (née en 1934), qu'il épouse en 1957. La même année, Natkin et Dolnick fondent la Wells Street Gallery dans un local délabré de la vieille ville de Chicago, où ils exposent leurs propres œuvres ainsi que celles d'autres artistes locaux progressistes, parmi lesquels le sculpteur John Chamberlain et le photographe Aaron Siskind, ainsi que des peintres new-yorkais, dont de Kooning, Jackson Pollock et Mark Rothko. Bien que Natkin n'ait jamais adhéré au concept d'"action painting" tel qu'il est illustré dans l'œuvre de Pollock, il a, pendant un certain temps, exploré le coup de pinceau agité et gestuel de de Kooning, comme en témoignent des toiles telles que Keep It Quiet (1957 ; collection privée, anciennement Hirschl & Adler Galleries, New York). (Pour la période de Natkin à Chicago, voir Robert Natkin in Chicago : The 1950s, cat. d'expos. [Chicago : McCormick Gallery, 2015]). En 1959, conscients des limites du mécénat pour l'art abstrait à Chicago, Natkin et &New s'installent à New York, où Natkin rejoint l'équipe d'artistes associés à la Poindexter Gallery, connue pour son soutien aux peintres et sculpteurs émergents. À l'occasion de sa première exposition à la galerie d'Elinor F. Poindexter à la fin de 1959, le critique Dore Ashton a loué "l'audace lumineuse et expérimentale" des peintures de Natkin et a observé qu'il "aime manifestement s'attaquer à une grande toile, remplir son champ de nombreuses formes et de nombreuses couleurs, les faire glisser, devant et derrière l'une l'autre" ("Natkin's Avant-Garde Paintings on View", New York Times, 7 janvier 1960). La réputation de Natkin dans les cercles artistiques de Manhattan s'est encore renforcée lorsqu'il a été inclus dans l'exposition "Americans Under 35", organisée au Whitney Museum of American Art en 1960. Immergé dans le dynamisme du monde de l'art new-yorkais, où l'expressionnisme abstrait et la peinture Color-Field étaient les styles dominants de l'époque, l'approche esthétique de Natkin n'a cessé d'évoluer. En 1961, il adopte une approche sérielle de la peinture, une pratique qu'il conservera tout au long de sa carrière. (Pour un aperçu des principales caractéristiques de l'œuvre sérielle de Natkin, voir Robert Natkin : Une rétrospective : 1952-1996). Dans son premier cycle, connu sous le nom de série Apollo (sur laquelle Natkin a travaillé par intermittence jusqu'au début des années 1970), il a utilisé des bandes verticales d'épaisseurs et de textures variées pour suggérer le jeu de la couleur et de la lumière tout en créant une forte qualité architectonique, comme cela apparaît dans des œuvres telles que Beatrice (1964 ; National Gallery of Australia, Canberra). Au milieu des années 1960, en réponse aux théories de la couleur de Josef Albers, au jazz contemporain et à son admiration pour les architectes de Chicago tels que Frank Lloyd Wright et Louis Sullivan, Natkin a conservé le format vertical de ses peintures Apollo dans ses toiles Straight Edge et Step, leur conférant un sens accru de l'ordre et de la structure en utilisant du ruban adhésif pour créer des zones de forme et de couleur clairement définies. Natkin s'est lancé dans son groupe thématique suivant, la série Field Mouse, en 1968. Basées sur la traduction par Ezra Pound d'un poème chinois traitant du passage fugace du temps, les peintures Field Mouse représentent une nouvelle étape dans l'évolution artistique de Natkin : S'éloignant de l'approche froide et contemplative des œuvres d'Apollo, il développe un style plus complexe (redevable à Klee), représentant des losanges, des polygones, des ovales, des gribouillis et d'autres formes sur des fonds texturés, aux tons délicats, parsemés de points et de taches de pigment apparemment placés au hasard et de zones de hachures, comme dans Between the Sapphire & The Sound Unfurls the Rose of Vision (1969 ; Harvard Art Museums, Cambridge, Massachusetts). L'inclusion de plusieurs toiles lumineuses de Lumin de la série Field Mouse dans l'exposition Timeless-arts from the USA, organisée à la Galerie Facchetti à Paris en 1968, a contribué à attirer l'attention des amateurs d'art en Europe. En 1970, à la suite d'une rétrospective de son œuvre au San Francisco Museum of Art (aujourd'hui San Francisco Museum of Modern Art), Natkin et sa famille s'installent à West Redding, dans le Connecticut. Un an plus tard, alors qu'il est artiste en résidence au Kalamazoo Art Center dans le Michigan, Natkin met de côté ses pinceaux et commence à utiliser des éponges, imbibées de peinture acrylique et enveloppées dans des morceaux de tissu ou de filet, qu'il applique sur son support avec différents niveaux de pression, une technique qui renforce la qualité décorative de ses peintures. L'artiste a d'abord appliqué cette méthodologie à sa série Intimate Lighting, influencée par une exposition de peinture cubiste qu'il avait vue au Metropolitan Museum of Art de New York. L'année 1971 marque également un tournant dans la carrière de Vener, puisqu'il réalise la première de ses nombreuses expositions personnelles à la vénérable André Emmerich Gallery de New York. Dans les années qui ont suivi, &New a continué à développer son répertoire de peintures cycliques, renouant avec des thèmes plus anciens, comme ses œuvres Apollo, tout en explorant de nouveaux sujets, comme dans ses peintures Bath et Color Bath, inspirées par la lumière et l'architecture qu'il a rencontrées lors d'une visite à Bath, en Angleterre, en 1974. (Les peintures Bath ont été exécutées dans des tons monochromatiques sobres, tandis que les peintures Color Bath présentent une gamme de teintes douces tissées ensemble pour évoquer un rideau de lumière diaphane). En 1977, à la suite de l'exposition rétrospective qu'il avait organisée l'année précédente au Moore College of Art de Philadelphie, Natkin s'est rendu à la Fondation Paul Klee à Berne, en Suisse. De retour en Amérique, il se lance dans la série Bern, utilisant des chiffons et des éponges (sur toile et sur papier) pour créer des toiles pleines d'entrain mais très intimes, reprenant les formes géométriques et biomorphiques de ses premiers tableaux Field Mouse, rendues maintenant dans des couleurs primaires fortes et saturées, ainsi qu'en noir. Les peintures de Condit ont été suivies par la série Hitchcock, le cycle le plus important et le plus captivant de Natkin, dans lequel il rend hommage au réalisateur Alfred Hitchcock, un raconteur qui, comme Natkin, a également utilisé des thèmes et des dispositifs récurrents pour exprimer certains aspects de la condition humaine. Comme l'a fait remarquer Leda Natkin Nelis, son père était "depuis longtemps un fan des films d'Hitchcock qui, malgré leurs intrigues divertissantes en surface, regorgent de sous-entendus et de contradictions plus sombres". Comme le souligne l'artiste, le réalisateur parvient, malgré l'aspect ludique de ses films, à dépeindre et à romancer le côté plus sombre de l'homme. Comme Hitchcock, Natkin aime imbriquer le plaisir - et la beauté - dans le mystère et le paradoxe" (L.N.N. [Leda Natkin Nelis], "Bern & Hitchcock Series", in Robert Natkin : A Retrospective : 1952-1966, n.p.). Natkin a commencé la série Hitchcock au début des années 1980 et a continué à explorer ce thème jusqu'à la fin de sa carrière. (Pour les peintures Hitchcock, voir Michael Dillon, intro, Robert Natkin : Recent Paintings from the Hitchcock Series, cat. d'expos. [Londres : Gimpel Fils, 1988] et Peter Fuller, Robert Natkin : Recent Paintings from the Hitchcock Series, cat. d'expos. [New York : Gimpel & Weitzenhoffer, 1984). S'inspirant de la pratique d'Hitchcock qui consiste à synthétiser différentes histoires en un récit cohérent, Natkin a cherché à imprégner ses toiles d'Hitchcock d'arrangements de formes soigneusement étudiés qui, comme l'a fait remarquer Carter Ratcliff, conduisent "le spectateur d'un point à un autre et à un autre encore, jusqu'à ce que l'œuvre soit entièrement vue [...]". Dans les tableaux 'Hitchcock' ... ses formes montrent une tendance inédite à s'installer dans des configurations évoquant des environnements urbains assez spécifiques. Ou bien les formes s'aplatissent en des motifs qui suggèrent des cartes avec de fortes inclinaisons du chemin à suivre pour l'œil" (Ratcliff, "The Dappled Infinite"). Ces qualités - ainsi que le chromatisme vibrant associé au cycle d'Hitchcock - se retrouvent dans des œuvres telles que Danae (1995), dans laquelle des formes apparemment en apesanteur fusionnent, se mêlent et s'entrecroisent pour évoquer une sensation d'exubérance joyeuse. The Green One et Night Rumble (dont les titres fantaisistes reflètent l'impact persistant des jeux de mots provocateurs de Klee) illustrent également le penchant de Natkin pour la lumière, les textures, les motifs et les couleurs magnifiques et émouvantes, ainsi que sa capacité à créer des œuvres d'art improvisées tout en conservant un sens sous-jacent de la forme et de la structure. En 1981, Peters a fait l'objet d'une importante monographie écrite par le critique d'art britannique Peter Fuller, l'un des premiers défenseurs de son œuvre (voir Peter Fuller, Robert Natkin [New York : Abbeville Press, 1981]). Artiste inventif, énergique et à l'opinion bien arrêtée, Natkin a également exprimé ses propres idées sur l'art contemporain, écrivant des articles sur des peintres allant de Klee et Arshile Gorky à Jasper Johns et Franz Kline pour des revues telles que Modern Painters. Il a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles en Amérique, en Europe et au Japon, et a participé à de nombreuses expositions collectives consacrées à la peinture de la fin du vingtième siècle (la plus récente étant Expanding Boundaries : Lyrical Abstraction : Selections from the Permanent Collection, qui s'est tenue au Boca Raton Museum of Art en Floride en 2009), Heldly est décédé à Danbury, dans le Connecticut, le 20 avril 2010. Des exemples de son travail figurent dans de grandes collections publiques aux États-Unis et à l'étranger, notamment à l'Institute of Contemporary Art de Boston, au Metropolitan Museum of Art de New York, au Museum of Modern Art de New York, au Solomon R. Guggenheim Museum de New York, au Whitney Museum of Art de New York et au Centre Pompidou de Paris. Outre ses peintures, &New a également laissé derrière lui une peinture murale colossale de 20 x 42 pieds, réalisée en 1992 pour le hall du 1211 Avenue of the Americas au Rockefeller Center de New York.
  • Créateur:
    Robert Natkin (1930-2010, Américain)
  • Année de création:
    ca. 1975
  • Dimensions:
    Hauteur : 60,96 cm (24 po)Largeur : 88,9 cm (35 po)Profondeur : 5,08 cm (2 po)
  • Support:
  • Mouvement et style:
  • Période:
  • État:
  • Adresse de la galerie:
    New York, NY
  • Numéro de référence:
    1stDibs : LU1745216734482

Plus d'articles de ce vendeur

Tout afficher
Sans titre de la collection d'art Lehman Brothers, monotype unique encadré signé
Par Andrea Belag
Andrea Belag Sans titre, de la Lehman Brothers Art Collection, 2003 Monotype aquarelle sur papier Signé et daté au crayon au recto Encadré Magnifique monotype à l'aquarelle, acquis l...
Catégorie

Début des années 2000, Abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Aquarelle, Monotype, Graphite

Beauty for Sale, monotype (unique) signé par l'artiste abstrait contemporain.
Par Andrea Belag
Andrea Belag Beauté à vendre, 1990 Monotype sur papier chiffon 42 1/2 × 30 pouces Non encadré Signé, daté et titré au crayon au recto ; porte le nom de l'éditeur et le copyright au verso. Monotype exquis, à la fois gestuel et minimaliste. Le titre parle de lui-même et définit l'œuvre. La peintre américaine Andrea Lumin crée des abstractions luxuriantes et lumineuses inspirées par les principes visuels et spirituels du zen, ainsi que par des artistes tels que Mary Heilmann, Bernard Frize...
Catégorie

années 1990, Abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Monotype, Technique mixte, Crayon, Graphite, Lithographie

A Second Hand II (unique) monotype couleur signé de l'artiste abstrait contemporain.
Par Andrea Belag
Andrea Belag Une seconde main II, 1990 Monotype sur papier chiffon 42 1/2 × 30 pouces Signé à la main par l'artiste, signé, titré et daté au crayon au recto ; porte le nom de l'éditeur et le copyright au verso, ainsi que le numéro d'inventaire unique. Non encadré Monotype poignant de 1990, dans d'élégantes couleurs pastel. Le papier de chiffon de coton a des bords légèrement décolorés, ce qui lui donne un aspect magnifique lorsqu'il est flotté et encadré. La peintre américaine Andrea Lumin crée des abstractions luxuriantes et lumineuses inspirées par les principes visuels et spirituels du zen, ainsi que par des artistes tels que Mary Heilmann, Bernard Frize et Takuro Kuwata...
Catégorie

années 1990, Abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Papier chiffon, Crayon, Graphite, Monotype

III-8, peint à la main, signé Monoprint composition de deux feuilles séparées, encadré
Par Michael Heizer
Michael Heizer III-8 (deux pages), 1983 Monoprint sur deux feuilles individuelles de papier TGL blanc fait main, coloré à la main avec des crayons de couleur, des bâtons de peinture,...
Catégorie

années 1980, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Peinture, Technique mixte, Acrylique, Papier fait main, Crayon de couleu...

Les accoudoirs d'Artaud (exposition au Brooklyn Museum)
Par James Nares
JAMES NARES « Artaud's Arms » (exposition au Brooklyn Museum), 1988 Monotype en couleur sur papier Gampi Torinoko 36 27 pouces (36 27 pouces) Signé James Nares et daté 1988 en bas à ...
Catégorie

années 1980, Expressionnisme abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Monotype

Emily Mason, Monotype Heart signé et inscrit dans le cadre de l'artiste, épouse de Wolf Kahn
Par Emily Mason
Emily Mason Sans titre (pour Douglas), 1990 Gravure au carborundum et monotype sur papier Signé, daté et inscrit au crayon "Pour Douglas". Cadre en bois vintage inclus. Cette œuvre a...
Catégorie

années 1990, Contemporain, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Technique mixte, Eau-forte, Monotype

Suggestions

Night Walk, abstrait
Par Mary Chang
Monotype Encre Charbonnel Papier d'archives
Catégorie

années 2010, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Encre qualité archive, Papier d'archives, Monotype

Nature morte, monotype discrète, nature
Par Mary Chang
Déclaration - L'accent est mis sur la couleur, le mouvement et l'émotion. Je fais des peintures qui sont inspirées par des aspects de la vie, transformant ainsi la couleur et le mou...
Catégorie

années 2010, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Encre qualité archive, Papier d'archives, Monotype

The Awakening, monotype abstrait, tons terreux
Par Mary Chang
Déclaration - L'accent est mis sur la couleur, le mouvement et l'émotion. Je fais des peintures qui sont inspirées par des aspects de la vie, transformant ainsi la couleur et le mou...
Catégorie

Début des années 2000, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles -...

Matériaux

Encre qualité archive, Papier d'archives, Monotype

Green Light Go, monotype abstrait
Par Mary Chang
Titre - Green Light Go Année 2011 MonoType / Embossage =Ils sont réalisés en dessinant sur une plaque ou un verre à l'aide d'une brosse. substance telle que l'encre d'imprimante ou...
Catégorie

années 2010, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Encre qualité archive, Papier d'archives, Monotype

Villa V : collage urbain architectural moderniste sur monogravure, rouge, non encadré
Il s'agit d'une œuvre unique, non encadrée, réalisée au crayon de couleur et au collage sur un tirage aux pigments d'archives. Voir la galerie d'images pour un exemple de possibilité...
Catégorie

années 2010, Abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Encre, Papier d'archives, Papier fait main, Monogravure, Monotype

Factory XIV : collage architectural urbain moderniste sur monoimpression en rouge, non encadré
Il s'agit d'une œuvre unique, non encadrée, réalisée au crayon de couleur et au collage sur un tirage aux pigments d'archives. Voir la galerie d'images pour un exemple de possibilité...
Catégorie

années 2010, Abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Encre, Papier d'archives, Papier fait main, Monogravure, Monotype