Articles similaires à La spirale du temps II
Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 9
Harry NadlerLa spirale du temps II1986
1986
À propos de cet article
La spirale du temps II
Technique mixte avec acrylique sur papier, 1986
Signé en bas à droite (voir photo)
Condit : Excellent
Taille de l'image : 35 x 15 1/2 pouces
Provenance : Peter Marciniak, New Hampshire
Collection privée distinguée du Midwest
Sélectionner l'exposition :
1991 Franz Bader Gallery, Washington, C.I.D. (solo)
1980 Musée Guggenheim, New York, NY
1974 Bertha Schaefer Gallery ; New York, NY (solo)
1972 Childe Hassam Purchase Show, Institut national des arts et des lettres
1971 "Le bain turc d'Ingres, Musée du Louvre, Paris, France
1971 Artistics invités, Tamarind Institute ; Albuquerque, NM
1970 "Dessins américains des années 60", New School Art Center ; New York, NY
1966 Dorsky Gallery, New York, NY (a) Gallery, New York, NY (solo)
1962 Dwan Gallery ; Los Angeles, CA (solo)
1959 Dwan Gallery, Los Angeles, CA (solo)
Collectional :
Musée d'art américain Smithsonian
Musée d'Albuquerque, Albuquerque, NM
Musée d'art de Cincinnati, Cincinnati, OH
Institut des arts de Détroit, Détroit, MI
Musée des beaux-arts, Santa Fe, NM
Musée Guggenheim, New York, NY
Musée d'art de l'Université du Nouveau Mexique, Albuquerque, NM
Centre d'art de l'Oklahoma, Oklahoma City, OK
Académie des beaux-arts de Pennsylvanie, Philadelphie, PA
Centre d'art Storm King, Mountainville, NY
Université Wesleyan, Middletown, CT
Musée d'art de Harwood, Taos
Peintre abstrait ayant vécu à New York, à Amagansett (Long Island) et à Albuquerque (Nouveau Mexique), Harry Nadler est décrit comme un "peintre abstrait formaliste des années 1960-1990 dont les œuvres se distinguent par la richesse de leurs couleurs, leurs transparences et leurs constructions labyrinthiques". -La tentative de capturer dans une imagerie purement abstraite la quintessence de la qualité de la lumière et des contours qui émanent d'un paysage particulier est une ambition picturale hasardeuse, mais M. Nadler a relevé le défi de ce problème avec un succès remarquable.˜ (Hilton Kramer, The New York Times, 27 avril 1974)
Noted Fine Print Publications : Lincoln Center/Fine Art Prints, 1990, "Live From Lincoln Center", sérigraphie, édition 72
Biographie de Harry Nadler
DESCRIPTION SANS LIEU
Harry m'a raconté une histoire qu'il considérait comme une métaphore de sa vie et de son travail : celle de son "oiseau d'or". Un jour, alors qu'il avait huit ans, il rentrait à pied de l'école, une tâche dangereuse pour un garçon juif dans l'est de Los Angeles dans les années 30. Il porte une peinture qu'il a réalisée à l'école. Il a dû traverser un tunnel sombre et a eu peur. Sa peinture d'un bel oiseau doré, rayonnant de couleurs tropicales, brille dans l'obscurité et il perd toute peur. L'image de la beauté, de l'envol, de l'obscurité et le pouvoir de sa propre création d'images l'ont accompagné toute sa vie.
Il a découvert une sorte de liberté à l'école ; il a obtenu son diplôme à 16 ans, est allé à l'école d'art, a subvenu à ses besoins en tant qu'illustrateur pour un journal ; puis a découvert un nouveau monde de littérature et de beaux-arts à l'université de Californie, à Los Angeles. Il a obtenu une licence et une maîtrise, et son talent d'artiste s'est manifesté par des assistanats d'enseignement, des prix de peinture et des premières expositions. Son affinité pour la peinture européenne est forte et il souhaite ardemment se rendre à New York pour s'immerger dans les musées et dans le travail en cours des expressionnistes abstraits.
Lauréat d'une bourse Fulbright pour l'Espagne en 1960, Harris a réalisé son rêve de voyager en Europe et d'étudier les Désastres de la guerre de Goya au Prado. C'est à cette époque qu'il s'est engagé à trouver un langage visuel pour exprimer ses profondes préoccupations éthiques. Il a produit une série d'œuvres dédiées aux victimes de l'Holocauste et appelées "Paysages de Buchenwald", qu'il a exposées à la fin de son année en Espagne. Il s'est interrogé à ce sujet, estimant que l'imagerie était trop littérale. Il cherchait quelque chose - un instrument formel qui atteigne un sens au-delà de l'horreur évidente du sujet.
À son retour aux États-Unis, il s'installe à New York, convaincu que c'est là que se trouvent ses racines artistiques. Il a d'abord gagné sa vie en donnant des cours de vulgarisation, tout en étudiant les grands tableaux dans les musées de la ville, en participant au monde de l'art actuel et en développant son propre travail.
Entre 1961 et 1965, Harris a réalisé des peintures représentant des espaces étranges remplis d'objets autobiographiques. La poésie de Wallace Stevens l'a particulièrement marqué. Pour Harris, l'activité de peindre était un moyen de relier des réalités distinctes. Le travail de l'imagination, de la métaphore ou du "paraître", comme l'a décrit Stevens, s'effectue dans l'interstice entre des éléments disparates, en établissant des connexions de sens à un niveau plus profond. Dans cette brèche, il s'est efforcé de formuler avec précision sa compréhension de ses outils : ses matériaux, sa connaissance de la philosophie et de l'histoire de l'art, sa tradition religieuse, son expérience de vie. Dans ce vide, il a vécu avec l'angoisse de savoir, avec la foi en un processus plus grand que lui. Et il a travaillé. La géométrie est devenue un moyen de parler de la pureté ultime, de l'intégralité, de la parenté ; le matériau sensuel qu'est la peinture et la façon particulière dont il a combiné ces matériaux sont devenus un moyen d'exprimer la qualité de sa propre expérience.
Il a nommé une série de peintures Description Without Place, en l'honneur de Stevens. Dans cette série, les fenêtres et les boîtes contiennent des images de l'expérience (objets peints) qui séparent et fusionnent les espaces de la peinture. Il combine des images de crucifixion et de noirceur avec la vitalité de la vie dans les objets et les couleurs. La rupture des limites et des frontières, la fusion de l'espace et du temps, se sont poursuivies tout au long de sa vie.
En 1965, il se voit proposer un poste d'enseignant à l'université Wesleyan, dans le Connecticut. C'est là qu'il commence sa série Hommage à Ingres, exposée à New York en 1969, suivie d'une série sportive et de collages, basés sur des formes biomorphiques. À cette période, ses explorations portent sur le tissage de l'espace et la création de l'ambiguïté de la figure et du sol.
En 1971, Harry a accepté un poste à l'université du Nouveau-Mexique, avec l'intention de travailler à temps partiel et de conserver une maison et un studio à Amagansett, dans l'État de New York. Il continue à découper des images (dérivées de ses peintures d'Ingres) et réalise une lithographie à partir de ce travail à l'Institut Tamarind d'Albuquerque. Au cours de cette période, il a également travaillé sur de nouvelles peintures en grille, passant de formes biomorphiques à un accent mis sur le champ de la lumière et de l'espace d'une manière plus abstraite. Il a exposé ses peintures du Nouveau Mexique à New York en 1974. Ces œuvres lumineuses ont été suivies de peintures très sombres utilisant une imagerie similaire.
En 1975, il tourne ses toiles en diagonale et commence une série de peintures en diamant, en appliquant de la peinture noire et blanche, puis grise. Il a toujours été impliqué dans le symbolisme mystique cabalistique du "feu blanc/feu noir". Son imagerie s'est engagée dans l'ambiguïté entre l'espace bidimensionnel et tridimensionnel. En 1976, après avoir passé l'été à Amagansett, il commence une nouvelle série de peintures au diamant appelée Ocean Rhythms. À la recherche de la qualité de l'océan sans la représenter littéralement, il utilise les vagues de mouvement pour créer ce champ/espace qui était sa préoccupation formelle. En 1977, il reprend le même format en losange, mais s'intéresse à une imagerie plus symbolique et calligraphique, toujours attentif à la création de ce champ plat. À la fin des années 1977-1978, il revient au format carré ; l'imagerie devient pictographique et l'une de ses anciennes préoccupations réapparaît : la question des bords et du centre. C'est le début de la série Labyrinthe. Il s'intéresse davantage à la richesse de la surface et passe à la couleur pour créer une luminosité sombre. À cette occasion, il a fait remarquer, avec l'humour qui le caractérise, que le labyrinthe était une métaphore de sa vie ; il ne savait pas où il allait. Il a exposé ces œuvres en 1979 à New York et a été très stimulé par l'accueil qui leur a été réservé.
En 1980, il passe au format vertical et à la détrempe à l'œuf sur papier de riz tendu sur toile. Il a ainsi pu superposer des couleurs transparentes, trouvant une nouvelle façon d'obtenir la luminosité qu'il recherchait. Il assemble les panneaux verticaux pour en faire des triptyques, toujours dans un souci de transcendance. Lorsqu'il est arrivé au terme de cette série, il a soudain eu besoin de revenir à la création de couleurs qui émergent de l'obscurité. Il a commencé une série de grandes œuvres carrées et sombres, avec un champ labyrinthique d'objets colorés et lumineux, indiquant à nouveau une sensation ambiguë de deux et trois dimensions, le tout peint à l'encaustique épaisse.
- Créateur:Harry Nadler (1930, Américain)
- Année de création:1986
- Dimensions:Hauteur : 88,9 cm (35 po)Largeur : 39,37 cm (15,5 po)
- Support:
- Mouvement et style:
- Période:
- État:
- Adresse de la galerie:Fairlawn, OH
- Numéro de référence:Vendeur : FA109171stDibs : LU14016250172
Harry Nadler
Nadler est né en 1930 à Los Angeles. Il a obtenu une maîtrise à l'UCLA et a rejoint la faculté de l'université Wesleyan au Connecticut. En 1971, il s'installe au Nouveau-Mexique pour enseigner la peinture à l'Université du Nouveau-Mexique, tout en conservant une maison à Amagansett, dans l'État de New York. Nadler est décédé en 1990 à Albuquerque, NM.
À propos du vendeur
5,0
Vendeur reconnu
Ces vendeurs prestigieux sont des leaders du secteur. Ils représentent le summum en matière de qualité et de design.
Vendeur Or
Vendeurs premium dont la note est supérieure à 4,3 et le délai de réponse de 24 heures maximum
Établi en 1978
Vendeur 1stDibs depuis 2013
788 ventes sur 1stDibs
Temps de réponse habituel : <1 heure
Associations
International Fine Print Dealers Association
- ExpéditionRecherche du devis...Expédition depuis : Fairlawn, OH
- Politique des retours
Certaines parties de cette page ont été traduites automatiquement. 1stDibs ne garantit pas l'exactitude des traductions. L'anglais est la langue par défaut de ce site web.
Garantie d'authenticité
Bien qu'il soit peu probable que la situation se présente, dans le cas où vous rencontreriez un problème d'authenticité d'un article, contactez-nous dans un délai d'un an pour obtenir un remboursement intégral. DétailsGarantie de remboursement
Si votre article n'est pas conforme à la description, est endommagé pendant le transport ou ne vous est pas livré, contactez-nous sous 7 jours pour obtenir un remboursement intégral. DétailsAnnulation sous 24 heures
Vous disposez d'un délai de 24 heures pour annuler votre achat sans motif.Des vendeurs professionnels agréés
Nos vendeurs de renommée mondiale doivent respecter des normes strictes en matière de service et de qualité, afin de préserver l'intégrité de nos fiches produit.Garantie d'alignement des prix
Si vous constatez qu'un autre vendeur a mis en vente le même article à un prix inférieur sur un autre site, nous nous alignerons sur ce prix.Livraison en toute confiance à l'international
Notre réseau de transporteurs de premier ordre propose des options d'expédition spécialisées dans le monde entier, y compris des livraisons personnalisées.Plus d'articles de ce vendeur
Tout afficherSans titre
Par Peter Marks
Sans titre
Acrylique avec feuille d'or sur toile, collage de feuilles métalliques et de papier pailleté monté sur papier, c. 2003-2004
Non signé
Provenance : Succession de l'Artistics
Condit : Excellent
Image : 8 1/16 x 9 7/8"
Peter Peters (1935 -2010)
Peter Marks est né à New York le 18 janvier 1935. New-Yorkais de toujours, Marks est diplômé de la High School of Music and Art en 1952 et de l'Amherst College en 1956.
Après un bref passage en tant que graphiste dans l'édition, Marks devient un marchand d'art privé et ouvre sa galerie Peter Marks Works of Art, Inc. en 1960. Pendant cette période, il s'est spécialisé dans la vente d'antiquités de l'Asie du Sud-Est et de l'Islam et a apporté de nombreuses contributions au domaine, à la fois en tant que marchand et en tant que défenseur de sa profession. Par-dessus tout, Marks était motivé par un fort désir de trouver du grand art et de le rendre accessible à un large public.
Après s'être retiré du commerce de l'art en 2002, Marks a transformé l'espace de sa galerie de Manhattan en un studio où il dessine de manière prolifique et peint de grandes toiles non objectives. Ce temps passé dans son atelier était une période de bonheur pour Marks, qui considérait cette période de sa vie non pas comme une retraite, mais plutôt comme un accomplissement, ce que confirme une production artistique débordante dans les années qui ont précédé son décès en 2010.
En 2012, Thomas French Fine Art...
Catégorie
Début des années 2000, Abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Technique mixte
600 $US Prix de vente
50 % de remise
Sans titre
Par Dennis Ashbaugh
Sans titre
Technique mixte sur papier, 1981
Signé et daté 1981 en bas à gauche (voir photo)
Provenance :
Knoedler Gallery, New York (a) Gallery, New York (a) Gallery, New York (a) Ga...
Catégorie
années 1980, Abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Technique mixte, Gouache
2 500 $US
sans titre
Par Dennis Ashbaugh
Sans titre
Technique mixte sur papier, 1979
Signé et daté '79 en bas à droite (voir photo)
Taille de la feuille : 31 1/2 x 48
Cadre : 34 1/4 x 50 1/4"
Provenance :
Members Gallery, A...
Catégorie
années 1970, Abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Technique mixte, Huile
3 000 $US
Sans titre
Par Dennis Ashbaugh
Sans titre (Abstraction)
Technique mixte sur papier, 1980
Signé et daté 1980 en bas à droite (voir photo)
Condit : Excellent, non encadré
Taille de la feuille : 31 1/2 x 47 1/2 pouce...
Catégorie
années 1980, Expressionnisme abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Technique mixte
4 000 $US
Chaco
Par Virginia Dehn
Chaco
Toile, tissu, pigment et éléments de collage, 1985-1995
Signé dans le coin inférieur gauche à la peinture rouge
Titre et signature au crayon au verso sur le haut du châssis.
Condit : Excellent
Taille de la toile : 18 x 18 pouces
Provenance : Succession de l'Artistics
Par descente
Chaco est une culture amérindienne des peuples pueblos ancestraux, qui a prospéré au Nouveau-Mexique entre 850 et 1250 de notre ère. Certains des motifs de cette œuvre ont été inspirés par l'art mural de Chaco Canyon.
Cette œuvre en techniques mixtes a été créée après que l'artiste a déménagé de New York à Santa Fe en 1985. Il combine de nombreux motifs sud-ouest et amérindiens.
Cette œuvre fait partie d'un petit groupe d'œuvres similaires combinant collage et techniques mixtes. (voir photo des pictogrammes indigènes) qui ont inspiré ce travail.
Virginia Dehn
De Wikipedia, l'encyclopédie libre
Virginia Dehn
Virginia Dehn dans son studio à Santa Fe
Virginia Dehn (née Engleman) (26 octobre 1922 - 28 juillet 2005) était une peintre et graveur américaine. Son travail était connu pour son interprétation de thèmes naturels dans des formes presque abstraites. Elle a exposé dans des salons et des galeries à travers les États-Unis. Ses peintures font partie de nombreuses collections publiques.
La vie
Mme Dehn est née le 26 octobre 1922 à Nevada, dans le Missouri]. Élevée à Hamden, dans le Connecticut, elle étudie au Stephens College de Columbia, dans le Missouri, avant de s'installer à New York. Elle a rencontré l'artiste Adolf Dehn alors qu'elle travaillait à l'Art Students League. Ils se sont mariés en novembre 1947. Les deux artistes ont travaillé côte à côte pendant de nombreuses années, faisant partie d'un groupe d'artistes qui ont influencé l'histoire de l'art américain du XXe siècle. Leur brownstone de Chelsea était un lieu où les artistes, les écrivains et les intellectuels se réunissaient souvent.
Début de carrière
Virginia Dehn a étudié l'art au Stephens College dans le Missouri avant de poursuivre sa formation à la Traphagen School of Design, puis à l'Art Students League, toutes deux situées à New York. Au milieu des années 1940, alors qu'elle travaille à la galerie Associated American Artists, elle rencontre le lithographe et aquarelliste Adolf Dehn. Adolf était plus âgé que Virginia, et il menait déjà une brillante carrière d'artiste. Ils se sont mariés en 1947 lors d'une cérémonie privée dans la maison des parents de Virginia à Wallingford, dans le Connecticut.
Virginia et Adolf Dehn
Les Dehns vivaient dans un immeuble de Chelsea sur la 21e rue ouest, où ils travaillaient côte à côte. Ils ont souvent accueilli des rassemblements d'autres artistes et intellectuels influents du 20e siècle. Parmi leurs amis les plus proches figuraient le sculpteur Federico Castellón et sa femme Hilda, l'écrivain Sidney Alexander et sa femme Frances, les artistes Sally et Milton Avery, Ferol et Bill Smith, également artiste, ainsi que Lily et Georges Schreiber, artiste et écrivain. Bob Steed et sa femme Gittel, anthropologue, étaient également de bons amis des Dehn. Selon son amie Gretchen Marple Pracht, "Virginia était une hôtesse glamour et sophistiquée qui accueillait les visiteurs dans leur maison et invitait toujours une foule variée d'invités..." Malgré leur vie sociale active, les deux hommes étaient des artistes disciplinés, travaillant à leur chevalet presque quotidiennement et prenant le samedi pour visiter des galeries et voir de nouvelles œuvres.
Les Dehn se rendent chaque année en France pour travailler sur des lithographies à l'Atelier Desjobert à Paris. Virginia utilisait une plume de bambou pour dessiner directement sur la pierre pour ses lithographies, qui représentaient souvent des arbres ou des natures mortes. Les Dehns ont également visité Key West, le Colorado, le Mexique et des pays tels que la Grèce, Haïti, l'Afghanistan et l'Inde.
Le style artistique de Dehn diffère considérablement de celui de son mari, bien que les deux aient parfois exposé ensemble. Un ami du couple a fait la remarque suivante : "Adolf peint des paysages, Virginia peint des paysages terrestres". Virginia Dehn peignait généralement une vision intérieure basée sur ses sentiments pour un sujet, plutôt qu'une représentation littérale de celui-ci]. Nombre de ses peintures sont composées de plusieurs couches, les couches antérieures apparaissant en filigrane. Elle a trouvé son inspiration dans le mouvement de l'expressionnisme abstrait qui a dominé les scènes artistiques de New York et de Paris dans les années 1950. Parmi ses artistes préférés figurent Adolf Gottileb, Rothko, William Baziotes, Pomodoro et Antonio Tapies.
Dehn a le plus souvent travaillé avec des couleurs vives et audacieuses dans de grands formats. Ses sujets ne sont pas littéraux, mais intuitifs. Elle a appris les nouvelles techniques de lithographie auprès de son mari Adolf, et a réalisé ses propres tirages. La texture était très importante pour elle dans son travail. Son art a été influencé par diverses sources. À la fin des années 1960, elle est tombée sur un livre contenant des photographies de formes de vie organiques révélées au microscope. Ces images l'ont inspirée pour changer la direction de certaines de ses peintures. D'autres influences sur l'art de Dehn proviennent des arts anciens et traditionnels de diverses cultures à travers le monde, notamment les miniatures persanes, les manuscrits enluminés, les natures mortes hollandaises, l'art asiatique, les artefacts de l'Égypte ancienne et les œuvres de Giotto, Monet, Vuillard, Munch et Bonnard, mélangées au modernisme de la scène artistique new-yorkaise. Son mari a été une source d'inspiration constante jusqu'à sa mort en 1968].
La suite de la carrière
Dans les années 1970, Dehn a commencé à réaliser de grandes peintures mixtes avec des superpositions d'argile et d'acrylique. Elle a quitté la ville de New York pour s'installer à Santa Fe en 1985. Elle a apprécié la sensation d'espace et de calme qu'elle y a trouvée et qu'on ne retrouve pas à New York. Après avoir déménagé au Nouveau-Mexique, certaines de ses peintures ont commencé à prendre un caractère sculptural, car elle a commencé à travailler davantage avec des matériaux tels que l'argile et des substances métalliques dans ses peintures. Les couleurs métalliques qu'elle a utilisées dans certaines œuvres témoignent de son intérêt pour l'interaction de la lumière et de la matière. Les pétroglyphes du sud-ouest l'intéressent, tout comme son étude des objets anciens d'Égypte et d'Asie. Certaines de ses œuvres ont commencé à présenter ce qui ressemblait à des hiéroglyphes.
Au cours de sa carrière artistique, Dehn a reçu des bourses de Yaddo, MacDowell Coloni et Ossabaw Island Project. Son travail a été exposé dans des salons et des galeries dans tout le pays, et ses peintures font partie de nombreuses collections publiques. Une exposition itinérante parrainée par le musée d'art et d'histoire d'Albuquerque, intitulée "Calleists in Multi-media", comprenait ses peintures. La National Academy of Design lui a décerné le prix du Salmagundi Club pour une nature morte en 1968.
Dans les dernières années de sa vie, Dehn a continué à créer tout en conservant un cercle d'amis et d'admirateurs dévoués. Malgré des problèmes de santé, elle a continué à peindre jusqu'à sa mort à son domicile de Santa Fe le 26 juillet 2005. Son travail est actuellement représenté par Thomas French...
Catégorie
années 1980, Abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Huile
3 000 $US
L'imprimerie de la Nature
L'imprimerie de la Nature
Gouache, tempera, pigments et encre sur panneau de masonite, 1967
Signé dans le coin inférieur gauche (voir photo)
Thompson a fait partie de la Black Emerge...
Catégorie
années 1960, Abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Acrylique
Suggestions
Blowhard - Peinture abstraite, colorée, orange, huile sur toile, contemporaine
Par MASCH (Manfred Schulzke)
Fanfaron, 2015
Technique mixte sur toile (signée au verso)
47 1/5 H × 39 2/5 W in
120 H × 100 W cm
Arnd Joachim Garth a écrit : "Les images de MASCH gardent le firm éphémère, le Morb...
Catégorie
années 2010, Abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Toile, Technique mixte, Huile
4 415 $US
Livraison gratuite
Zuloak XX
Dans la série "ZULOAK", l'artiste explore la dualité ou les contrastes par le biais de trous.
Une œuvre qui présente un trou ou une absence peut jouer avec l'idée de ce qui est prése...
Catégorie
années 2010, Impressionnisme abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Technique mixte
Prix sur demande
Matteo Bultrini 9 Green and Blue abstract mixed media acrylic painting
Par Matteo Bultrini
Peinture à l'acrylique technique mixte verte et bleue
Œuvre originale de l'artiste italien Matteo Bultrini.
Œuvre abstraite de grand format sur bois.
Réalisé avec la technique du co...
Catégorie
XXIe siècle et contemporain, Abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Bois, Technique mixte
Grau Garriga 9 Textile Thread Spools Green Ocher Collage. abstract
Par Josep Grau-Garriga
Homenaje al tapiz- peinture abstraite mixte originale. cadre
GRAU-GARRIGA, Josep (San Cugat del Valles, 1928 - Angers, 2011).
Grau-Garriga était un artiste catalan, un muraliste e...
Catégorie
Début des années 2000, Abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Toile, Technique mixte, Huile
Peinture d'art urbain abstrait « Warhol », 2024
Par Andrew Cotton
Originaire du nord de Londres, Cotton a suivi une formation artistique à la prestigieuse Central St. Martins School of Art à Holborn, Londres. Adolescent dans le nord de Londres pend...
Catégorie
années 2010, Abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Technique mixte
13 300 $US Prix de vente
30 % de remise
Livraison gratuite
« Dreaming of Jackson Pollock », peinture à l'huile abstraite sur panneau de bois encadrée
Par Cindy Shaoul
Avec des couches d'huiles vives, des coups de pinceau et de la peinture jetée, Shaoul capture une histoire d'amour à travers sa palette de peinture et son expression abstraite. L'art...
Catégorie
années 2010, Expressionnisme abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Technique mixte, Huile, Panneau en bois