Articles similaires à Irene Rice Pereira, peinture à la gouache, art expressionniste abstrait moderniste
Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 12
Irene Rice PereiraIrene Rice Pereira, peinture à la gouache, art expressionniste abstrait moderniste
À propos de cet article
Irene Rice Pereira,
Technique mixte sur papier (Américain, 1902-1971)
Intitulé "Le vent d'Est porte la graine"
Signé à la main à gauche. "I. Rice Pereira".
Papier : 14.1/8 "h x 18.25 "w
Irene Rice Pereira (1902 - 1971) était une artiste abstraite, poète et philosophe américaine qui a joué un rôle majeur dans le développement du modernisme aux États-Unis. Elle est connue pour son travail dans les genres de l'abstraction géométrique, de l'expressionnisme abstrait et de l'abstraction lyrique, ainsi que pour son utilisation des principes de l'école du Bauhaus. Ses peintures et ses écrits ont été fortement influencés par les courants intellectuels complexes du XXe siècle.
Irene est née à Chelsea (Massachusetts), dans la banlieue de Boston. Elle est l'aînée de trois sœurs et d'un frère. Sa sœur Juanita Rice Guccione était également peintre. Au cours de sa carrière, elle a souvent indiqué son année de naissance en 1907, ce qui figure sur certains documents juridiques. Elle a passé son enfance à Great Barrington, dans le Massachusetts, où elle passait son temps à lire et à écrire de la poésie.
Après la mort de son père en 1918, elle s'installe avec sa famille à Brooklyn, dans l'État de New York. En 1922, elle a commencé à travailler comme sténographe dans un bureau de comptable pour aider à subvenir aux besoins de sa famille à la suite du décès de son père. Elle suit brièvement des cours de stylisme à la Traphagen School of Fashion et des cours du soir de littérature à l'université de New York, puis commence à prendre des cours du soir d'art à la Washington Irving High School de Manhattan. Elle s'immerge dans le monde bohème de Greenwich Village et a une brève liaison avec le poète et romancier Maxwell Bodenheim.
En 1927, elle s'inscrit à des cours du soir à l'Art Students League de New York. Jan Matulka et Richard Lahey figurent parmi les professeurs qu'elle a suivis à l'Art Students League. C'est dans son cours de 1929 que Making Works se familiarise pour la première fois avec les principes artistiques de l'avant-garde européenne qui façonneront son œuvre, notamment ceux du Bauhaus, du cubisme et du constructivisme. C'est là que Pereira a été exposé au travail de Pablo Picasso et d'Henri Matisse, ainsi qu'à celui des cubistes et des constructivistes, et qu'il a été encouragé à expérimenter l'abstraction cubiste. En 1931, elle se rend en Europe et en Afrique du Nord pour poursuivre ses études de peinture. Elle assiste aux séances de l'Académie Moderne et étudie avec Amédée Ozenfant à Paris. Elle a également séjourné en Suisse et en Italie.
De retour à New York en 1933, elle étudie brièvement avec Hans Hofmann à l'Art Students League. Ses amis et collègues étaient Burgoyne Diller, Dorothy Dehner, David Smith, Hilla Rebay, Arshile Gorky, John D. Graham et Frederick Kiesler.
En 1935, Irene a participé à la fondation du Design Laboratory, une école coopérative de design industriel créée sous les auspices de la WPA Works Progress Administration. Le programme d'études du Design/One était similaire à celui du Bauhaus. Tous les étudiants devaient suivre un cours de base comprenant une introduction à la chimie, à la physique et aux matériaux artistiques. Les élèves ont expérimenté des matériaux en laboratoire afin de comprendre leurs propriétés physiques. L'accent était mis sur les considérations sociales, et les étudiants apprenaient les implications sociales des développements technologiques parallèlement aux cours d'art, de musique et de littérature. Pereira a donné des cours de peinture, de composition et de synthèse de design.
Pereira a peint tout au long de sa vie. Ses peintures ont été reconnues pour la première fois au début des années 1930, lorsqu'elle a exposé aux Gaines de l'ACA et au Whitney Museum of American Art à New York. Avec cette exposition au Whitney, elle est devenue l'une des premières femmes (avec Loren MacIver et Georgia O'Keeffe) à bénéficier d'une rétrospective dans un grand musée new-yorkais. À la fin des années 1930, elle commence à s'éloigner des œuvres figuratives et réalistes pour se tourner vers l'abstraction et expérimente la peinture sur verre stratifié. En 1943, Pereira a été incluse dans l'exposition de Peggy Guggenheim Exhibition by 31 Women à la galerie Art of This Century à New York Artists included :
Leonora Carrington, Perle Fine, Leonor Fini, Buffie Johnson, Frida Kahlo, Lee Krasner, Louise Nevelson, Irene Rice Pereira, Dorothea Tanning et Charmion von Wiegand. En 1946, Pereira fait partie de l'exposition 1946 : Quatorze Américains, aux côtés d'Arshile Gorky, David Hare, Isamu Noguchi, Robert Motherwell et Theodore Roszak.
Durant la dernière partie de sa carrière, Pereira a rejeté l'art expressionniste abstrait et a connu des difficultés avec les galeristes et les directeurs de musées. Elle estimait que l'art et la littérature étaient en train d'être engloutis dans "un vide chaotique d'abrutissement". Elle finit par quitter définitivement New York pour s'installer en Espagne.
Elle a créé des "peintures de machines" qui incorporaient des images de composants technologiques, notamment des ventilateurs, des générateurs et des entonnoirs de navires, ainsi que des charnières, des leviers et des engrenages. Boat Composite de 1932, dans la collection du Whitney Museum of American Art, est un exemple de ses "peintures de machines".
À la fin des années 1930, Machin commence à explorer l'abstraction et son travail comporte moins de références aux machines. Elle s'est fait connaître par les peintures géométriques et rectilignes qu'elle a créées au cours de cette période. Abstraction from 1940, dans la collection du Honolulu Museum of Art, démontre son approche de l'abstraction géométrique. Elle souhaitait trouver un moyen d'apporter de la lumière dans son travail et a commencé à incorporer des matériaux tels que le verre, le plastique, la feuille d'or et d'autres matériaux réfléchissants dans ses peintures. Elle a expérimenté la peinture au radium, les couches de verre peint et la peinture sur parchemin.
En 1950, elle a déclaré : "Ma philosophie est la réalité de la lumière et de l'espace ; une continuité qui ne cesse de s'écouler, qui ne cesse jamais, qui n'est pas entravée par les machines fabriquées par l'homme, par le poids et par les ressemblances extérieures. J'utilise des symboles géométriques parce qu'ils représentent des essences structurelles et contiennent des possibilités infinies de changement et de dynamique."
Pereira signait ses œuvres "I. Rice Pereira", ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser qu'il s'agissait d'un homme.
Le premier mari d'Irene Rice Pereira était l'artiste peintre commercial Humberto Pereira, qu'elle a épousé en 1929. Ils divorcent en 1938 et en 1941, elle épouse George Wellington Brown, un architecte naval qui partage son intérêt pour l'application de nouveaux matériaux à l'art. Ce mariage s'étant soldé par un divorce, elle épouse en 1950 le poète irlandais George Reavey ; ce mariage s'est lui aussi soldé par un divorce en 1959.
Pereira a travaillé de manière prolifique en tant qu'écrivain, mais elle n'a jamais reçu la même reconnaissance dans ce domaine que dans celui de la peinture. Elle a publié son premier article en 1944, intitulé An Abstract Painter on Abstract Art (Un peintre abstrait sur l'art abstrait). Ses écrits portent sur des sujets tels que la structure, le temps, l'optique et l'espace.
Le Boca Raton Museum of Art, le Brooklyn Museum, le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, le Honolulu Museum of Art, la National Gallery of Art (Washington D.C.), The Phillips Collection (C.A.D.)), le Smithsonian American Art Museum, le University of Iowa Museum of Art, le Baltimore Museum of Art (Baltimore, Maryland), le Metropolitan Museum of Art (New York City), l'Addison Gallery of American Art (Andover, Massachusetts), le Museum of Modern Art (New York City), le Dallas Museum of Art (Dallas, Texas), le Munson-Williams-Proctor Institute (Utica, New York), le Frances Lehman Loeb Art Center (Poughkeepsie, New York), le Whitney Museum of American Art (New York) et le Philadelphia Museum of Art (Philadelphie, Pennsylvanie) figurent parmi les collections publiques conservant des œuvres d'I. Rice Pereira.
- Créateur:Irene Rice Pereira (1902-1971, Américain)
- Dimensions:Hauteur : 35,9 cm (14,13 po)Largeur : 46,36 cm (18,25 po)
- Support:
- Mouvement et style:
- Période:
- État:
- Adresse de la galerie:Surfside, FL
- Numéro de référence:1stDibs : LU38214309652
Irene Rice Pereira
Née Irene Rice, elle a pris le nom de son premier mari, l'artiste commercial Umberto Pereira. Elle a adopté le nom de I. Rice Pereira car, à l'époque comme aujourd'hui, les femmes étaient victimes de discrimination dans le domaine des arts. Lorsque la guerre éclate, Irene a divorcé de Pereira et épousé George Wellington Brown, un ingénieur maritime issu d'une grande famille de Boston. Brown était un expérimentateur ingénieux avec les matériaux, et il encourageait sa petite nouvelle épouse dans leur passion mutuelle pour l'expérimentation. Dans les années 1930, Pereira était attiré par les navires, non seulement à cause de George Brown, mais aussi à cause de leur machinerie complexe, de leur beauté fonctionnelle. L'infrastructure intérieure-extérieure du musée Pompidou à Paris a amusé Pereira, bien qu'elle l'ait jugée tardive du point de vue de l'histoire de l'art. Irene Rice Pereira était un être charmant et fragile. Sa présence a été étouffée. Elle parlait presque en chuchotant et écoutait bien plus qu'elle ne parlait. Elle était une autodidacte prodigieuse et une conférencière envoûtante. L'essentiel de sa bibliothèque métaphysique se trouve aujourd'hui au Museum for Women in the Arts à Washington, D.C.C. Ses documents et le manuscrit de son livre encore inédit, Eastward Journey, sont à la disposition des chercheurs à la bibliothèque Schlesinger de Harvard. Au cours des années 1940 et au début des années 1950, Pereira a été reconnue pour ses travaux géométriques abstraits, en particulier ses œuvres semblables à des bijoux sur des couches de verre cannelées et coruscantes. En 1953, le Whitney Museum, alors situé à Greenwich Village, lui consacre une rétrospective avec Loren MacIver, et la même année, le magazine Life publie un dossier central consacré à son travail. À la fin des années 1950, l'expressionnisme abstrait avait envahi Manhattan, écrasant des mouvements naissants tels que l'abstraction géométrique. Des artistes tels que Stuart Davis, Stanton MacDonald Wright, I.L.K.. Morris, George Ault, Jan Matulka, Richard Leahy, Philip Guston et bien d'autres ont été éclipsés. Pereira pensait qu'une angoisse européenne, amenée sur nos côtes dans le sillage de l'Holocauste, avait introduit un cynisme et une sensibilité profondément anti-féminine qui n'auguraient rien de bon pour l'art en Amérique. Elle a souligné à juste titre que même lorsque les œuvres de femmes étaient acquises par des musées, elles étaient rarement exposées, une honte qui persiste encore aujourd'hui. Les femmes qui ont connu le succès, dit-elle, ont souvent collaboré avec des artistes masculins plus célèbres et des faiseurs de goût. Pereira est mort en 1971 à Marbella, en Espagne, malade et le cœur brisé. Elle a été expulsée du studio de la quinzième rue à Chelsea où elle peignait depuis plus de trente ans. Souffrant d'un emphysème sévère, elle pouvait à peine franchir quelques marches. Mais dans les années 1980, une nouvelle génération de femmes chercheurs et conservateurs a commencé à ressusciter sa stature. Un public considérable s'est formé pour honorer un artiste pionnier qui se souciait des autres artistes et payait volontiers le prix pour dénoncer ce que d'autres craignaient en silence. En effet, lorsque Pereira vendait un tableau, elle avait deux impulsions immédiates : acheter un nouveau chapeau et donner l'argent à un ami artiste en difficulté. Elle adorait les chapeaux, mais elle aimait encore plus aider ses collègues artistes.
À propos du vendeur
4,9
Vendeur Platine
Vendeurs premium dont la note est supérieure à 4,7 et le délai de réponse de 24 heures maximum
Établi en 1995
Vendeur 1stDibs depuis 2014
1 766 ventes sur 1stDibs
Temps de réponse habituel : 1 heure
- ExpéditionRecherche du devis...Expédition depuis : Surfside, FL
- Politique des retours
Certaines parties de cette page ont été traduites automatiquement. 1stDibs ne garantit pas l'exactitude des traductions. L'anglais est la langue par défaut de ce site web.
Garantie d'authenticité
Bien qu'il soit peu probable que la situation se présente, dans le cas où vous rencontreriez un problème d'authenticité d'un article, contactez-nous dans un délai d'un an pour obtenir un remboursement intégral. DétailsGarantie de remboursement
Si votre article n'est pas conforme à la description, est endommagé pendant le transport ou ne vous est pas livré, contactez-nous sous 7 jours pour obtenir un remboursement intégral. DétailsAnnulation sous 24 heures
Vous disposez d'un délai de 24 heures pour annuler votre achat sans motif.Des vendeurs professionnels agréés
Nos vendeurs de renommée mondiale doivent respecter des normes strictes en matière de service et de qualité, afin de préserver l'intégrité de nos fiches produit.Garantie d'alignement des prix
Si vous constatez qu'un autre vendeur a mis en vente le même article à un prix inférieur sur un autre site, nous nous alignerons sur ce prix.Livraison en toute confiance à l'international
Notre réseau de transporteurs de premier ordre propose des options d'expédition spécialisées dans le monde entier, y compris des livraisons personnalisées.Plus d'articles de ce vendeur
Tout afficherPeinture expressionniste abstraite et audacieuse des techniques mixtes Richard Snyder NYC Art
Richard Snyder (américain, né en 1951)
Sans titre
Peinture mixte comprenant du fusain et de l'aquarelle
Signé à la main en bas à droite
Dimensions : 30.0" L x 22.5" H x 0.1" D
Richard Snyder est particulièrement connu pour ses grandes peintures expressionnistes abstraites aux couleurs vibrantes, souvent appliquées de manière irrégulière avec de grands coups de pinceau gestuels. Il était également un sculpteur accompli et faisait partie de la scène du mobilier d'art du Downtown New York, créée dans les années 1980 par la galerie de Soho "Art et Industrie" fondée par Rick Kaufmann. Downtown New York, vers 1977-1980, était un foyer d'impulsions créatives qui s'affranchissaient des restrictions et se lançaient à corps perdu dans l'expression émeutière. Punk, hip-hop, graffiti ou néo-expressionnisme,
Kaufmann a cherché de nouveaux talents susceptibles de créer un nouveau type de mobilier d'art. Il estimait que le design de l'époque était tellement standardisé, et il voulait donner la parole à de jeunes artistes et mettre de nouvelles idées sur le marché.
Après avoir obtenu une licence en beaux-arts à l'école du Musée des beaux-arts de Boston, Snyder a fait carrière dans les domaines de l'art et du design, pratiquant la sculpture, la peinture, la conception et la fabrication de meubles, la décoration d'intérieur, l'ébénisterie, la construction et le design industriel. Outre une vaste expérience dans une grande variété de matériaux et de processus, Snyder possède également un large éventail de vocabulaire visuel et expérientiel acquis lors de ses nombreux voyages à travers les Amériques, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est. Snyder considère que ses objets ne se limitent pas à la forme, à la fonction, à la couleur, au matériau et au processus, mais qu'ils sont plutôt des fantaisies dotées d'un esprit, d'une magie et d'une histoire. Au cours des dix-sept années passées à la galerie Art et Industrie, Snyder a participé à cinq expositions personnelles et à plus de vingt expositions collectives, qui l'ont consacré comme un acteur majeur du mouvement du mobilier d'art américain. Ses œuvres ont été publiées dans de nombreux médias et publications à travers le monde. Elles font partie de nombreuses collections privées dans le monde entier ainsi que de la collection permanente de l'Art Institute of Chicago. Snyder est invité à donner des conférences à la Rhode Island School of Design à Providence, à la New School à New York et à SUNY Purchase.
Il a fait partie de la rétrospective de référence de la Magen H Gallery (a) Gallery, Art et Industrie - un mouvement new-yorkais. Art et Industrie a été le premier à exposer le Studio Alchemia, Shiro Takahama et Ron Arad.
La rétrospective a réuni des artistes tels que Forrest Myers, Terence Main, Jim Cole, Howard Meister, Carmen Spera, James Hong, James Evanson, Richard Snyder, Rafael Barrios, Michele Oka Doner, Laura Main, Paul Ludick, Dan Friedman...
Catégorie
20ième siècle, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait
Matériaux
Papier, Fusain, Aquarelle, Gouache
Edward Avedisian Color Field Art, gouache abstraite expressionniste et moderniste
Par Edward Avedisian
Edward Avedisian Gouache Aquarelle Peinture abstraite sur papier Arches. (la couverture du carnet n'est pas incluse)
Non signé, (porte le nom au verso au crayon.)
Dimensions : 10" X ...
Catégorie
années 1970, Expressionnisme abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Aquarelle, Gouache
Peinture à l'aquarelle expressionniste abstraite moderniste et expressionniste du Bauhaus Weimar Pawel Kontny
Par Pawel Kontny
Composition abstraite à l'aquarelle portant l'influence des premières compositions en blocs de couleurs de Paul Klee.
Pawel August Kontny, (artiste polono-germano-américain) Il est ...
Catégorie
XXe siècle, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait
Matériaux
Aquarelle, Papier d'archives
Peinture expressionniste abstraite moderne « Mod » avec motif C de Bernard Segal, New Hope, Pennsylvanie
Encadré 19 x 26. Image 14 X 21
Bernard Segal est né à Cincinnati, dans l'Ohio, et a fréquenté l'université de Cincinnati et la Cincinnati Art Academy. Il était connu pour ses figur...
Catégorie
années 1960, Expressionnisme abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Papier, Aquarelle
Peinture à l'aquarelle expressionniste abstraite moderniste et expressionniste de l'artiste du Bauhaus Weimar
Par Pawel Kontny
Composition abstraite à l'aquarelle portant l'influence des premières compositions en blocs de couleurs de Paul Klee et du maître expressionniste abstrait Sam Francis.
Pawel August ...
Catégorie
20ième siècle, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait
Matériaux
Aquarelle, Papier d'archives
Grande peinture expressionniste abstraite moderniste colorée et pastel de Sylvia Carewe
L'image encadrée 33 X 45.5 est 29 X 41.5
Signé à la main en bas à gauche
Signé et titré au verso
Sylvia Carewe (1906-1981) était une femme artiste, peintre, écrivain et poète américaine.
Née à New York de parents immigrés russes, Louis et Esther Kerewsky, elle a changé son nom de famille en "Carewe" en 1930. Carewe a fréquenté l'université Columbia et a poursuivi ses études avec Yasuo Kuniyoshi à l'Atelier 17 de New York, avec Hans Hoffman à New York et à Provincetown, dans le Massachusetts, et à la New School for Social Research.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Carewe a travaillé comme rédacteur publicitaire et artiste pour des agences à New York. Elle est devenue une artiste abstraite prolifique, utilisant divers médias, notamment des dessins de tapisserie pour la société de tapis d'Aubusson en France, des bannières en feutre, des collages en relief et ce qu'elle appelait des "peintures soufflées...
Catégorie
Milieu du XXe siècle, Expressionnisme abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Papier, Pastel gras
Suggestions
Balancing Act 3 (peinture abstraite)
Par Tracey Adams
Balancing Act 3 (Abstract Painting)
Gouache, graphite and ink on Rives paper. Non encadré.
Balancing Act 3 is part of a series of works on paper started in 2016.
They are created...
Catégorie
années 2010, Expressionnisme abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Papier, Encre, Gouache, Graphite
Balancing act 2 (peinture abstraite)
Par Tracey Adams
Balancing act 2 (Abstract Painting)
Gouache, graphite and ink on Rives paper. Non encadré.
Balancing Act 2 is part of a series of works on paper started in 2016.
They are created...
Catégorie
années 2010, Expressionnisme abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Papier, Encre, Gouache, Graphite
collage d'art environnemental abstrait, Andre Emmerich Gallery, signé
Par Judy Pfaff
Judy Pfaff
Sans titre, 1994
Collage, Technique mixte, Gouache et Feuilles sur papier, dans le cadre de l'artiste. Signé avec les labels de la Andre Emmerich & Bellas Artes Gallery - ...
Catégorie
années 1990, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait
Matériaux
Technique mixte, Gouache
Peinture expressionniste abstraite sans titre sur papier, art moderne du milieu du siècle dernier
Par Rolph Scarlett
Rolph Scarlett
Peinture expressionniste abstraite sans titre, vers 1960
Gouache, encre, aquarelle sur papier . Signée à la main, avec l'étiquette originale de la Jonas Aarons Gallery...
Catégorie
Milieu du XXe siècle, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - ...
Matériaux
Aquarelle, Gouache
Étude n°26, peinture à la gouache des années 1960, signée, encadrée Pace & Hudson Gallery provenance
Par Jack Youngerman
Jack Youngerman
Étude sans titre n° 26, 1967
Peinture à la gouache sur papier (avec les étiquettes originales de JL Hudson et de la PACE Gallery)
Signé à la main et daté '67 au recto...
Catégorie
années 1960, Expressionnisme abstrait, Peintures - Abstrait
Matériaux
Gouache
Expressionniste français - Peinture abstraite originale - Artiste - Provenance de l'atelier
Composition expressionniste abstraite
par Jacques COULAIS (1955-2011)
peinture à la gouache sur papier/carte
sans cadre : 10.75 x 8.25 pouces
état : très bon et impressionnant
provenance : tous les tableaux de cet artiste que nous avons en vente proviennent du Studio de l'artiste et figurent tous dans le Catalogue Raisonne de l'artiste.
Jacques, Paul, Firmin Coulais est un artiste peintre français...
Catégorie
XXe siècle, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait
Matériaux
Gouache