Passer au contenu principal
Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 8

Tracey Emin
Lithographie offset signée Tracey Emin, « It Didn't Stop I Didn't Stop », signée à la main FRAmed

2019

À propos de cet article

Tracey Emin It - didnt stop - I didnt stop, 2019, de l'exposition TRACEY EMIN/EDVARD MUNCH : THE LONELINESS OF THE SOUL (signé à la main), 2021. Carte promotionnelle en lithographie offset (signée par Tracey Emin) Signé au marqueur noir au recto Provenance Carte acquise auprès de la Royal Academy et signée par Tracy Emin à la White Cube Gallery Cadre inclus : élégant cadre en bois de qualité muséale avec plexiglas anti-UV. Signé au marqueur noir par Tracey Emin au recto. Certificat de garantie délivré par la Gallery Cette carte promotionnelle en lithographie offset a été produite par la Royal Academy de Londres en édition limitée à une quantité inconnue à l'occasion de l'exposition TRACEY EMIN/EDVARD MUNCH EXHIBITION : THE LONELINESS OF THE SOUL, 2021. La carte représente la peinture acrylique sur toile d'Emin de 2019 : , It - didnt stop - I didnt stop, présentée dans l'exposition TRACEY EMIN/EDVARD MUNCH : THE LONELINESS OF THE SOUL (signée à la main), 2021. La carte a été émise sans signature ; cependant, exceptionnellement, Tracey Emin a signé à la main au marqueur noir la présente œuvre à la White Cube Gallery. Elle a été élégamment encadrée dans un cadre en bois de qualité muséale avec du plexiglas anti-UV. Mesures : Encadré : 12,5 pouces par 13,5 pouces par 1,5 pouces Œuvre d'art : 7 pouces par 5,75 pouces Biographie de Tracey Emin : Tracey Emin s'inspire de sa vie pour constituer son matériau de base. Avec une candeur qui interroge l'âme, elle sonde la construction du moi, mais aussi l'impulsion même de la création. Sans filtre, irrévérencieuse, crue, elle puise dans les thèmes fondamentaux de l'amour, du désir, de la perte et du deuil pour créer des œuvres d'une émotion désarmante et sans complexe. La plus belle chose qui soit, c'est l'honnêteté, même si elle est très douloureuse à regarder", a-t-elle fait remarquer. L'autoportrait et le nu sont omniprésents dans sa pratique, qu'Emin a décrite comme portant sur "les rites de passage, du temps et de l'âge, et la simple prise de conscience que nous sommes toujours seuls". Ses premières œuvres font référence à sa famille, à son enfance et à son adolescence chaotique. Elle a grandi dans la ville balnéaire de Margate et a quitté le domicile familial à l'âge de quinze ans. Ce qui s'est passé ensuite est exploré, d'une manière qui n'est ni tragique ni sentimentale, dans le dessin, la peinture, le film, la photographie, l'appliqué cousu, la sculpture, le néon et l'écriture, alors que les vicissitudes des relations, des grossesses et des avortements se croisent avec son engagement dans les disciplines formelles de l'art. Plus récemment, l'artiste a vécu son corps comme un champ de bataille, à travers la maladie et le vieillissement, dont elle rend compte avec l'intrépidité qui la caractérise. Le titre enjoué de la première exposition personnelle d'Artistics, My Major Retrospective 1963-1993, suggère que l'artiste a le sentiment, bien qu'elle soit au début de sa carrière, que des choses importantes se sont déjà produites.Son assemblage obsessionnel de souvenirs personnels comprend de minuscules photographies des peintures de son école d'art qu'elle a détruites, un "cimetière photographique" qui révèle une admiration pour les peintures d'Egon Schiele et d'Edvard Munch.Elle détaille cette "dépression émotionnelle" dans CV Cunt Vernacular (1997) de Tracey Emin, parmi plusieurs œuvres vidéo de jeunesse qui donnent un aperçu de sa formation en tant qu'artiste, en soulignant les moments d'épiphanie par l'utilisation de la narration à la première personne. 'J'ai réalisé qu'il y avait là l'essence de la créativité, ce moment de la conception', dit-elle dans How It Feels (1996), un film charnière dans lequel elle raconte l'histoire de son avortement. L'être entier de chaque chose... il fallait savoir d'où elle venait vraiment". S'adressant à la caméra tout en marchant dans les rues de Londres, elle conclut que l'art conceptuel, en tant qu'acte de reproduction, est inséparable de la vie intérieure de l'artiste. Développant ce lien, le film envoûtant Homage to Edvard Munch and All My Dead Children (1998) montre l'artiste sur la jetée près de la maison de Munch, nue et prostrée en position fœtale, l'aube se levant sur l'eau tandis qu'elle lève la tête et crie - une réponse gutturale à l'image emblématique du grand peintre. En 1998, Emin crée My Bed, une présentation non censurée de son habitat le plus personnel. Le lit double s'est abstrait de sa fonction et se trouve sur le sol de la Gallery, en conversation avec l'histoire de l'art et une scène pour les événements de la vie : la naissance, le sommeil, le sexe, la dépression, la maladie, la mort. L'accumulation d'objets réels (pantoufles, préservatifs, cigarettes, bouteilles vides, sous-vêtements) sur et autour du lit défait dresse un portrait de l'artiste avec un réalisme saisissant, défiant les conventions pour exposer ce que la plupart des gens garderaient pour eux. L'œuvre a attiré l'attention internationale dans le cadre du prix Turner, faisant entrer Gaines dans la conscience publique. La sculpture Everyone I Have Ever Slept With 1963-1995 (1995, Making Works 2004) est une autre œuvre qui est devenue le symbole de son art de la divulgation. Les noms de tous ceux avec qui elle a partagé un lit - amis, amants et famille - ont été cousus à l'intérieur d'une tente, un espace rampant qui invite le spectateur à réfléchir à son propre inventaire. Explicitement féministe, et reconnaissant l'influence de son amie et collaboratrice Louise Bourgeois, le choix du médium par Emin fait partie intégrante de l'histoire qu'elle raconte. Dans les couvertures et les quilts brodés à la main, traditionnellement associés au travail des femmes, elle perce le champ visuel avec des mots, combinant des chutes de différents matériaux avec des coutures inégales pour épeler des déclarations dont la syntaxe et l'orthographe ne sont pas corrigées. Avec des titres tels que Mad Tracey from Margate. Everyone's been there, (1997) ou Helter Fucking Skelter (2001), ils témoignent de la sensibilité aiguë de l'artiste aux opinions de ceux qui l'entourent et donnent une réplique, tout comme le médium est une réplique à la classification des beaux-arts, dominée pendant des siècles par des artistes masculins. Au fur et à mesure qu'elle faisait parler d'elle, tant au niveau national qu'international, Emin s'est servie de cette publicité pour rappeler d'autres règles de bienséance dans le monde professionnel de l'art, comme le fait de ne jamais donner trop d'explications. Sous une forme plus longue, ses mémoires, Strangeland (2005), racontent son parcours pour devenir "une femme baisée, folle, anorexique-alcoolique-sans-enfant, belle". Je n'aurais jamais imaginé que cela se passerait ainsi". Le texte est truffé de fautes d'orthographe qui remettent en question la forme et donnent l'impression d'un processus non filtré, comme c'était également le cas dans sa longue chronique pour The Independent (2005-2009), dans laquelle elle racontait ses activités hebdomadaires sous le titre "My Life in a Column" (Ma vie dans une chronique). La série continue de néons d'Emin comporte des bribes de texte dans son écriture oblique reconnaissable, élevant des pensées et des sentiments fugaces au rang d'aphorismes : You touch my Soul (2020), I Longed For you (2019) ou encore I don't Believe in Love but I believe in you (2012). Sa formulation d'énoncés à la deuxième personne a pour effet de placer carrément le spectateur dans la situation, et peut résumer toute une romance en une phrase lapidaire, comme dans I want my time with You (2018), un néon de vingt mètres de large qui accueille les passagers à la gare St Pancras de Londres. Élément essentiel de sa pratique depuis les années 1990, les néons évoquent les lumières du front de mer de Margate, imprégnées d'un sentiment de crépuscule et de glamour fané. Son lieu de naissance est un sujet constant ; il refait surface dans des sculptures à grande échelle, où du bois récupéré et des matériaux trouvés sont assemblés dans des structures déchiquetées qui font allusion à la plage, à la jetée, aux cabanes et aux marqueurs de marée. Le célèbre parc d'attractions de Margate, "Dreamland", est évoqué dans plusieurs œuvres, dont Self-Portrait (2001), qui recrée l'agitation du parc d'attractions, et It's Not the Way I want to Die (2005), qui rappelle les montagnes russes ondulantes en bois usé et branlant, fragile au point de s'effondrer. Margate fait "partie de moi", dit Emin, et tout en regardant en arrière, elle se tourne maintenant vers l'avenir avec la création de TKE Studios, une nouvelle école d'art et des ateliers d'artistes. Les questions de la mortalité et de la centralité du corps reproducteur féminin sont à l'origine de The Mother (2021), l'une des sculptures publiques les plus importantes d'Emin. Installée en permanence à côté du nouveau musée Munch d'Oslo, elle marque la mort de sa propre mère et boucle la boucle de son admiration de toujours pour Munch. Avec ses quinze tonnes de bronze et ses neuf mètres de haut, cette femme aux "jambes ouvertes sur la Lande" est visible de loin, sur terre et sur l'eau, et constitue un monument à la figure féminine en tant que protectrice, sans compromettre sa vulnérabilité ou son érotisme. En revanche, Baby Things, l'interprétation précise par Emin de chaussures et de vêtements d'enfants perdus en bronze, a été installée comme par hasard à l'extérieur du pavillon britannique de la Biennale de Venise (2007) et autour de la Triennale de Folkestone (2008), des objets intimes qui pourraient par inadvertance provoquer une série de réactions, de la peur pour ceux que nous aimons le plus à l'indifférence avec laquelle nous traitons un objet mis au rebut. Plus récemment, le travail d'Emin a été chargé par la gravité de sa situation médicale, puisqu'en 2020, on lui a diagnostiqué un cancer de la vessie. Des Self-Portraits pris au lit avec son téléphone portable montrent l'artiste confrontée à son insomnie "paralysante" au petit matin, et en convalescence après une lourde opération chirurgicale. Ses peintures de la figure nue sont empreintes d'une énergie tumultueuse. La ligne graphique d'Emin, tour à tour délicate ou vigoureuse, transmet un sentiment d'urgence ; à chaque geste abandonné et affirmé, elle s'écorche. Les gouttes et les oblitérations évoquent la fluidité du corps, qui oscille entre joie et souffrance dans son voyage entre la naissance et la mort. Les explosions de couleurs font allusion à un moi qui se laisse envahir par les sentiments et qui triomphe dans la pure sensualité. Tracey Emin est née en 1963 à Londres. Elle vit et travaille actuellement entre Londres, le sud de la France et Margate, au Royaume-Uni. Emin a beaucoup exposé, notamment dans le cadre d'expositions majeures à la Royal Academy of Arts, Londres (2020) ; au Musée d'Orsay, Paris (2019) ; au Château La Coste, Aix-en-Provence, France (2017) ; au Leopold Museum, Vienne (2015) ; au Museum of Contemporary Art, Miami (2013) ; au Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2012) ; Turner Contemporary, Margate, Royaume-Uni (2012) ; Hayward Gallery, Londres (2011) ; Kunstmuseum Bern (2009) ; Scottish National Gallery of Modern Art, Édimbourg (2008) ; Centro de Arte Contemporáneo, Malaga, Espagne (2008) ; Art Gallery of New South Wales, Sydney (2003) ; et Stedelijk Museum, Amsterdam (2002). En 2007, Emin a représenté la Grande-Bretagne à la 52e Biennale de Venise et son installation My Bed a été incluse dans les expositions " In Focus " à la Tate Britain avec Francis Bacon (2015), à la Tate Liverpool avec William Blake et également à la Turner Contemporary, Margate aux côtés de JMW Turner (2017). En 2011, Emin a été nommé professeur de dessin à la Royal Academy of Arts de Londres et, en 2012, il a été fait Commandeur de l'Ordre le plus excellent de l'Empire britannique pour sa contribution aux arts visuels. -Avec l'aimable autorisation de la White Cube Gallery
  • Créateur:
    Tracey Emin (1963, Britannique)
  • Année de création:
    2019
  • Dimensions:
    Hauteur : 31,75 cm (12,5 po)Largeur : 34,29 cm (13,5 po)Profondeur : 3,81 cm (1,5 po)
  • Support:
  • Mouvement et style:
  • Période:
  • État:
  • Adresse de la galerie:
    New York, NY
  • Numéro de référence:
    1stDibs : LU1745214962992

Plus d'articles de ce vendeur

Tout afficher
Do Not Abandon Me (signé à la main avec un marqueur vert par Tracey Emin)
Par Louise Bourgeois & Tracey Emin
Louise Bourgeois et Tracey Emin Do Not Abandon Me (signé au marqueur vert sur la demi-page de titre par Tracey Emin), 2010 Monographie cartonnée en toile, sans jaquette, telle que pu...
Catégorie

années 2010, Contemporain, Plus d'Art

Matériaux

Papier, Technique mixte, Lithographie, Offset, Planche

Catalogue 2004 du Camden Arts Centre (signé et daté à la main par Christopher Wool)
Par Christopher Wool
Christophe Wool 2004 CAMDEN ARTS CENTRE (signé et daté à la main par Christopher Wool), 2004 Catalogue à couverture souple (signé et daté à la main par Christopher Wool) Signé et dat...
Catégorie

Début des années 2000, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Papier, Encre, Technique mixte, Lithographie, Offset

Rhapsody, monographie à dos rigide (signée à la main et inscrite par Jennifer Bartlett)
Par Jennifer Bartlett
Jennifer Losch Bartlett Rhapsodie (signé et inscrit à la main), 1985 Monographie reliée avec jaquette (signée à la main et dédicacée à Nadine). Signé à la main et inscrit au marqueur...
Catégorie

années 1980, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Papier, Encre, Technique mixte, Lithographie, Offset

Monographie au dos rigide : Dreambook (signée à la main par le sculpteur Mark di Suvero)
Par Mark di Suvero
Mark di Suvero Dreambook (signé par Mark di Suvero), 2008 Monographie cartonnée sans jaquette (signée par Mark di Suvero). Signé en gras par Mark di Suvero sur la première page de ga...
Catégorie

Début des années 2000, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Papier, Encre, Technique mixte, Lithographie, Offset, Feutre indélébile

Monographe : Conditions de travail (signé à la main par Hans Haacke)
Hans Haacke Condit (signé à la main par Hans Haacke), 2016 Monographie reliée avec jaquette (signée par Hans Haacke) Signé à la main par Hans Haacke sur la moitié de la page de titre...
Catégorie

années 2010, Contemporain, Plus d'Art

Matériaux

Papier, Encre, Technique mixte, Lithographie, Offset

Monographie en édition limitée avec étui : George Condo at Cycladic (signé à la main)
Par George Condo
George Condo à Cyclades (signé à la main par George Condo), 2018 Monographie en édition limitée avec étui (signée à la main par George Condo) 11 × 8 1/2 pouces Publié en édition limi...
Catégorie

années 2010, Contemporain, Plus d'Art

Matériaux

Papier, Encre, Technique mixte, Lithographie, Offset, Planche

Suggestions

Impression signée Jean DUBUFFET des années 1960 (affiche d'exposition Jean Dubuffet)
Par Jean Dubuffet
Jean Dubuffet Ustensiles Utopiques 1966 : Affiche lithographique signée de la main de Jean Dubuffet publiée à l'occasion de : " Jean Dubuffet, Recent Paintings ", Robert Fraser Galle...
Catégorie

années 1960, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Offset, Papier vergé, Lithographie

Milton Glaser San Francisco Opera 1981 (affiches de Milton Glaser)
Par Milton Glaser
Affiches des années 1980 de Milton Glaser : Milton Glaser Opéra de San Francisco : Affiche originale de Milton Glaser datant de 1981. Conçu par Milton Glaser à l'occasion de l'annon...
Catégorie

années 1980, Contemporain, Estampes - Figuratif

Matériaux

Lithographie, Offset

Affiche vintage des années 1970 d'Alexander Calder (impressions Calder)
Par (after) Alexander Calder
Alexander Calder, "La Grenouille et Cie" : Affiche originale de 1971 pour l'exposition Pace Columbus (Ohio) avec une signature imprimée de Calder. Médium : Lithographie offset. Di...
Catégorie

années 1970, Contemporain, Estampes et éditions

Matériaux

Lithographie, Offset

Exposition d'affiches d'Emilio Tadini - Affiche offset et lithographie - 1976
Par Emilio Tadini
L'exposition d'affiches d'Emilio Tadini est une affiche originale en offset et lithographie réalisée en 1976. L'œuvre a été réalisée à l'occasion de l'exposition "Museo dell'uomo" qu...
Catégorie

années 1970, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Offset, Lithographie

Affiche vintage des années 1970 d'Alexander Calder (impressions Calder)
Par Alexander Calder
Alexander Calder "La Grenouille et Cie". Affiche originale vintage de 1971 pour l'exposition Pace Columbus (Ohio) comportant une signature imprimée de Calder. Médium : Lithographie...
Catégorie

années 1970, Contemporain, Estampes et éditions

Matériaux

Lithographie, Offset

Joan Miró Lithographie Derriere Le Miroir
Par Joan Miró
Lithographie de Joan Miró des années 1970 Portefeuille : Derriere Le Miroir, 1973. Lithographie offset en couleurs. 15x22 pouces. Foldes centraux tels qu'ils ont été publiés ; trè...
Catégorie

années 1960, Contemporain, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie, Offset

Récemment consulté

Tout afficher