Passer au contenu principal
Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 3

Sir Frank Short
Twixt Dawn and Day (dernier jour et après-midi)

1919

440,03 €
726,06 €39 % de remise

À propos de cet article

Twixt Day and Dawn. 1919. Aquatinte. Catalogue Hardie 165 état ii. Image 9 7/8 x 11 1/2 (feuille 13 9/16 x 16 7/8). Une impression encrée de main de maître produit des variations d'éclairage subtiles sur l'ensemble de l'image. Imprimé sur la pleine feuille de papier vélin blanc avec des bords coupés sur tous les côtés. Signé au crayon. La scène présente l'effet délicat des premières lueurs de l'aube, alors que le soleil commence à se lever. Les premiers oiseaux sont apparus dans le ciel et la lune est encore levée. Le souffle de la vache envoie de la vapeur dans l'air frais du matin. Cette image est l'une des plus belles œuvres de l'artiste dans le domaine de l'aquatinte. Sir Francis Job "Frank" Short PPRE (19 juin 1857 - 22 avril 1945) était un graveur et professeur de gravure britannique. Il a fait revivre les pratiques de la mezzotinte et de l'aquatinte pure, tout en développant le pouvoir expressif du trait dans l'eau-forte et la gravure à la pointe sèche. Short a également écrit sur la gravure pour éduquer un public plus large et a été président de la Royal Society of Painter Etcher & Engravers (aujourd'hui appelée Royal Society of Painter-Printmakers) de 1910 à 1938. Short a été élu à la Royal Academy en 1911, l'année même où il a été fait chevalier, et a été trésorier de la R.A. de 1919 à 1932. Il a également été président de la Royal Society of Painter-Etchers et directeur de l'Engraving School du Royal College of Art, où il a enseigné de 1891 à 1924. Selon son ami et collègue, Martin Hardie : "Physiquement fort, avec un cadre puissant, une tête massive et de grands yeux bienveillants, Short était un homme aux manières calmes et à l'élan bienveillant, mais au caractère ferme et à la grande force de volonté.
  • Créateur:
    Sir Frank Short (1857 - 1945, Britannique)
  • Année de création:
    1919
  • Dimensions:
    Hauteur : 25,1 cm (9,88 po)Largeur : 29,21 cm (11,5 po)Profondeur : 1,27 cm (0,5 po)
  • Support:
  • Mouvement et style:
  • Période:
  • État:
  • Adresse de la galerie:
    Storrs, CT
  • Numéro de référence:
    1stDibs : LU335210058532

Plus d'articles de ce vendeur

Tout afficher
The Shadowed Valley (La vallée sombre).
Par Sir Frank Short
Sir Frank Short, R.A., P.R.E. 1857-1945. The Shadowed Valley. 1927. Mezzotint. Hardie 128. 14 3/8 x 19 3/8 (sheet 19 x 24). A rich, glowing impression printed in varying tones of b...
Catégorie

années 1920, Moderne, Estampes - Paysage

Matériaux

Manière noire

The Shadowed Valley (La vallée sombre).
2 420 € Prix de vente
38 % de remise
Fabriquer rapidement, planche 2.
Par Arthur John Trevor Briscoe
Make Fast, plaque 2. 1929. Aquarelle. Numéro de catalogue Laver 146 ; numéro de catalogue Hurst 258. Plaque : 14 3/8 x 9 13/16 (feuille 17 5/8 x 11 3/4). Epreuve d'essai 2, avant l...
Catégorie

années 1920, Moderne, Estampes - Paysage

Matériaux

Eau-forte, Pointe sèche

Action ouverte.
Par Kerr Eby
Édition publiée, pas d'épreuve d'essai Action ouverte. 1926/1928. Aquarelle. Giardina 124. 7 x 15 1/8 (feuille 12 3/4 x 15 1/4). Épreuve d'essai, avant l'édition de 90. Une impressi...
Catégorie

années 1920, Modernisme américain, Estampes - Paysage

Matériaux

Eau-forte

Action ouverte.
1 056 € Prix de vente
31 % de remise
Un mirage
Par James McBey
Un mirage. 1928. Aquarelle. Hardie 238. 11 13/16 x 14 3/8 (feuille 12 3/16 x 18 3/4). Edition 76, n°46. Illustré : Fine Prints of the Year, 1928 et 1938 ; Holmes, Etchings of Today. ...
Catégorie

années 1920, Moderne, Estampes - Paysage

Matériaux

Pointe sèche, Eau-forte

Un mirage
1 540 € Prix de vente
30 % de remise
Le palais dsertique.
Par James McBey
Le Palais désert. 1928. Aquarelle. Hardie/Carter 236. 8 1/2 x 10 (feuille 10 1/2 x 12 3/8). Edition 80, n°53. Une riche impression imprimée à l'encre bistre avec tonalité de plaque ...
Catégorie

années 1920, Moderne, Estampes - Paysage

Matériaux

Eau-forte

Le palais dsertique.
1 584 € Prix de vente
20 % de remise
La saison Vraic (n° 1).
Par Edmund Blampied
La saison Vraic (n° 1). 1936. Aquarelle. Appleby 181. 12 x 14 1/4 (feuille 15 1/4 x 20). Édition 125 pour l'American College Society of Print Collectors (alternativement intitulée Se...
Catégorie

années 1930, Moderne, Estampes - Paysage

Matériaux

Pointe sèche, Eau-forte

La saison Vraic (n° 1).
792 € Prix de vente
40 % de remise

Suggestions

Dawn
Par Percival Gaskell
Mezzotint. 8 x 9 7/8 (feuille 13 7/8 x 19 3/4). Belle impression avec tonalité imprimée à l'encre brun foncé sur papier vélin blanc. Signé au crayon.
Catégorie

années 1930, École anglaise, Estampes - Paysage

Matériaux

Manière noire

Le Matin
Paris : Cadart & Luquet, 1865 Eau-forte et gravure sur Chine-collé monté sur papier vergé crème Aqua-Fortistes filigrané, 9 5/8 x 12 3/4 pouces (243 x 322 mm), à pleines marges avec...
Catégorie

Milieu du XIXe siècle, École française, Estampes - Paysage

Matériaux

Papier fait main, Gravure, Eau-forte

Lever du soleil
Par Robert Andrew Parker
Lithographie sur papier Rives BFK. Signé et daté à la main au recto par Robert Andrew Parker. Numéroté à la main 147/200. Dimensions de l'œuvre d'art : 30 x 22.25 pouces. De l'Amérique : Le portefeuille du troisième siècle. Publié en 1976 pour commémorer le bicentenaire de la révolution américaine. Produit par APC Editions Division Chermayeff & Geismar Associates Inc. L'œuvre est en excellent état. Certificat d'authenticité inclus. A propos de l'artiste : Robert Andrew Parker est un artiste américain connu à la fois pour ses peintures et ses gravures de personnages, de paysages et d'animaux. Au cours de sa carrière, Parker a réalisé des décors pour des opéras et des films, ainsi que des illustrations pour plus de 40 livres pour enfants. "Robert Andrew Parker est l'un des peintres les plus précis et en même temps les moins littéraux", a écrit la poétesse Marianne Moore à son sujet. "Il combine le mystique et le réel, travaillant à la fois de manière abstraite et réaliste. Né à Norfolk, en Virginie, en 1927, il a étudié à l'Art Institute of Chicago à la fin des années 1950. Après avoir terminé ses études, il a été recruté pour jouer le rôle des mains de Vincent van Gogh dans le film Lust for Life de la MGM en 1956. Bien que ses mains n'aient jamais figuré dans le film terminé, il a pu vivre somptueusement dans le sud de la France pendant la production. En 1970, l'artiste entame l'une de ses séries d'œuvres les plus connues. Basée sur les poèmes de Keith Douglas...
Catégorie

années 1970, Contemporain, Estampes - Paysage

Matériaux

Papier, Lithographie

Lever du soleil
627 € Prix de vente
25 % de remise
Soir - La profondeur du visible -
Max Clarenbach (1880 Neuss - Cologne 1952), Soirée. Gravure, 18 x 41 cm (plaque), 33,5 x 57 cm (cadre), portant l'inscription "Abend" au crayon en bas à gauche, signée et datée "M. Clarenbach. 28.III.[19]09". Encadré et monté sous verre. - Légèrement bruni et légèrement roussi. À propos de l'œuvre d'art La gravure allongée horizontalement représente la vue panoramique d'une petite ville vue de l'autre côté de la rivière. Il y a des maisons à pignons sur la gauche et une puissante flèche d'église sur la droite. Les maisons bourgeoises et le grand édifice religieux indiquent le caractère urbain. Ces bâtiments sont rendus dans des tons sombres pour mettre en valeur la rangée de maisons plus claires au centre de l'image, plus proche de l'eau. Le contraste de clair-obscur crée deux plans parallèles qui ouvrent un espace à l'imagination de ce que pourrait être la ville. L'imagination est stimulée par les bâtiments presque entièrement sombres et à peine reconnaissables, tandis que le bras de la rivière qui mène à la ville stimule encore plus l'imagination. Cependant, comme la silhouette de la ville dans son ensemble se reflète dans l'eau, les plans parallèles sont perçus comme une bande de maisons qui s'étend sur toute l'horizontalité de la gravure et semble se poursuivre au-delà des limites de l'image. Le reflet a presque la même intensité que les maisons elles-mêmes, de sorte que la bande de bâtiments se confond avec leur reflet pour former l'unité formelle dominante de l'image. Seules les hachures horizontales parallèles donnent l'impression convaincante de voir de l'eau, démontrant la maîtrise de Max Parallele de l'aiguille à graver. L'eau est totalement immobile, le reflet n'est pas troublé par le moindre mouvement des vagues, ce qui crée une symétrie dans l'unité formelle du paysage urbain et de son reflet qui va au-delà du motif d'un simple paysage urbain. Un ordre pictural est établi qui intègre tout ce qui se trouve dans l'image et qui a un caractère métaphysique en tant que structure d'ordre qui transcende les choses individuelles. Cet ordre pictural n'est pas seulement pertinent dans le monde pictural, mais l'image elle-même révèle l'ordre de la réalité qu'elle dépeint. Révéler l'ordre métaphysique de la réalité dans les structures de sa visibilité est ce qui anime Clarenbach en tant qu'artiste et le motive à revenir au même cercle de motifs. La symétrie décrite est en même temps une asymétrie inhérente qui est une réflexion sur l'art : Alors que le paysage urbain réel est coupé en haut de l'image, que deux cheminées et surtout le clocher de l'église ne sont pas visibles, le reflet illustre la réalité dans son intégralité. Le reflet occupe une place beaucoup plus importante dans l'image que la réalité elle-même. Depuis l'Antiquité, l'art a été compris principalement comme un reflet de la réalité, mais ici Clarenbach montre clairement que l'art n'est pas une simple apparence, qui peut au mieux être un reflet de la réalité, mais que l'art a le potentiel de révéler la réalité elle-même. La structure d'ordre révélée n'est en rien purement formaliste, elle apparaît en même temps que l'ambiance du paysage. L'image est remplie d'un silence presque sacré. Rien dans l'image n'évoque un son, et l'immobilité est totale. Dans les paysages peints par Clarenbach, il n'y a pas de personnes qui apportent de l'action dans l'image. Nous ne nous voyons pas non plus attribuer une position de spectateur dans l'image, de sorte que nous ne devenons pas des sujets thématiques de l'action. Clarenbach s'abstient également de présenter des réalisations techniques. L'absence de l'homme et de la technologie crée une atmosphère intemporelle. Même si la date précise prouve que Clarenbach dépeint un événement qui s'est déroulé sous ses yeux, sans cette date, nous ne pourrions pas dire dans quelle décennie, ni même dans quel siècle, nous nous trouvons. L'immobilité n'a donc pas pour effet de figer le temps dans l'image, mais d'instaurer une éternité intemporelle qui n'en est pas moins, comme l'indique le titre "Abend" (soir) ajouté par Clarenbach lui-même, un phénomène de transition. Le paysage des étals est sur le point d'être complètement plongé dans l'obscurité, les bâtiments derrière lui n'étant que faiblement discernables. L'état légèrement assombri de la feuille est en accord avec cette qualité de transition, qui confère également à la scène une qualité sépia qui souligne son intemporalité. Et pourtant, la représentation est liée à une époque très précise. Clarenbach date l'image du soir du 28 mars 1909, ce qui ne renvoie pas à la réalisation de la gravure, mais à la capture de l'essence du paysage dans le paysage lui-même. Si le paysage réel est donc dans un état de transition, et donc quelque chose d'éphémère, l'art révèle sa véritable nature en ce que la réalité, soumise au flux des phénomènes, est transférée à un moment éternel, soumis à une structure d'ordre supra-temporelle - révélée par l'art. Malgré cette supratemporalité, le tableau montre également les signes avant-coureurs de la nuit comme l'obscurcissement à venir du monde, ce qui confère au tableau un caractère profondément mélancolique, renforcé par le brunissement de la feuille. C'est le contenu philosophique et l'effet lyrico-mélancolique du graphisme qui lui confèrent son pouvoir d'enchantement. Une fois que nous sommes immergés dans l'image, il faut littéralement une secousse pour s'en détacher. Cette gravure, si caractéristique de l'art de Max Clarenbach, est - notamment en raison de ses dimensions - une œuvre majeure de son œuvre graphique. A propos de l'artiste Né dans la pauvreté et orphelin dès son plus jeune âge, le jeune Max Clarenbach, doué pour les arts, a été découvert par Andreas Achenbach et admis à l'Académie des arts de Düsseldorf à l'âge de 13 ans. "Complètement désargenté, je travaillais pour un oncle dans une usine de carton le soir pour payer mes études". - Max Clarenbach À l'académie, il étudie notamment avec Arthur Kampf et, en 1897, il est admis dans la classe de peinture de paysage d'Eugen Dücker. Clarenbach a percé en 1902, lorsque son œuvre Der stille Tag a été présentée à l'exposition de Düsseldorf. Le tableau est acheté par la galerie de Düsseldorf et Clarenbach se fait soudain connaître en tant qu'artiste. L'année suivante, en 1903, il achève sa formation académique et, après s'être marié, s'installe à Bockum, où il travaillait depuis 1901 dans l'ancien Studio d'Arthur Kampf, qui avait déménagé à l'Académie de Berlin. À Bockum, Clarenbach se consacre à l'étude artistique du paysage du Bas-Rhin et développe son style caractéristique. Ce style a également été influencé par ses séjours aux Pays-Bas. Il y étudie les artistes de l'école de La Haye et possède un studio à Flessingue. Lors d'un voyage à Paris, il s'inspire également de l'école de Barbizon. Ainsi influencé, Clarenbach s'est intéressé au paysage lui-même, ce qui l'a amené à développer son propre style de peinture. "La Nature dit tout, il suffit de la laisser parler tranquillement. Chaque arbre a quelque chose à dire. C'est merveilleux, mais très difficile de capter et de reproduire ce qui se dit". - Max Clarenbach En 1908, les Clarenbach s'installent dans la maison Clarenbach à Wittlaer, conçue par Joseph Maria/One pour le peintre, en pleine nature. "Parce que Clarenbach voulait vivre en permanence dans et avec la nature du Rhin inférieur, il fit construire par son ami Olbrich la maison qui correspondait à ses idées de beauté et d'harmonie, au milieu des champs et des prairies traversés par le Schwarzbach". - Ellen Clarenbach Le séjour à Paris est aussi l'occasion de découvrir l'art français le plus récent, qui n'a pas encore été reconnu en Rhénanie. En 1909, Clarenbach et ses anciens amis de l'académie, Julius Bretz, August Deusser, Walter Ophey, Wilhelm Schmurr et les frères Alfred et Otto Sohn, fondent le Sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler, qui durera jusqu'en 1915. Cezanne, Monet, Renoir, Rodin, Seurat, Signac, Sisley, Vuillard, van Gogh et Picasso étaient représentés dans les expositions. En 1910 et 1911, Kandinsky, Jawlensky, Purrmann, Kirchner et Schmidt-Rottluff les rejoignent. Les expositions progressistes du Sonderbund ont eu l'effet d'une attaque contre les cercles artistiques établis qui n'est pas restée sans récompense. Sous la direction du peintre Carl Vinnen, une "protestation des artistes allemands" est lancée contre "la favorisation antipatriotique des peintres français". La réponse, à laquelle Clarenbach a également participé, a été publiée sous le titre "Im Kampf um die Kunst". Après cette période mouvementée de la vie de Clarenbach, sa carrière artistique a pris un cours plus calme, lui permettant de se concentrer sur son art à l'écart de l'agitation politique. En 1917 - Clarenbach avait déjà reçu de nombreux prix - il succède à Eugen Dücker comme professeur à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf, poste qu'il occupe jusqu'en 1945. Pendant les années sombres du régime nazi, Calle a été représenté à la grande exposition d'art allemand à la Haus der Deutschen Kunst à Munich entre 1938 et 1943 et, bien que son intégrité artistique ait été considérée comme douteuse, il a été inclus dans la liste des artistes indispensables dite "Gottbegnadeten" en 1944. Il a formulé sa démarche artistique en ces termes : "Peu de couleurs, peu de pinceaux. Faites ressortir toutes les formes avec le pinceau plein, large et plat, ne dessinez pas les contours avec le pinceau, ce serait absolument faux. Chaque trait a quelque chose à exprimer, il ne faut jamais surpeindre. Cela demande de la concentration et une grande joie dans le processus". En fin de compte, c'est le même cercle de motifs paysagers qui a attiré Clarenbach tout au long de sa carrière artistique. "Faisant le pont entre tous les bouleversements artistiques et sociopolitiques de l'époque, l'œuvre picturale se révèle être l'expression continue d'une relation profondément ancrée avec la nature et d'un amour durable pour les paysages du Bas-Rhin." - Dietrich Clarenbach Clarenbach n'était pas imprévisible, mais, selon ses propres termes, "concentré" dans son art. Une œuvre comme un processus constant d'approfondissement. Grâce à sa concentration persistante, il a ouvert artistiquement le paysage encore et encore, créant des œuvres qui ne manquent jamais de captiver le spectateur. "Eh bien, à "l'écoute" correspond le "silence", et il nous semble que c'est le motif de base de toutes les peintures de Clarenbach". - Marie-Luise Baume Littérature utilisée Auss-Kat : Max Clarenbach, ein Repräsentant rheinischer Kunst, Schloß Kalkum, Landkreis Düsseldorf-Mettmann, 196. Clarenbach, Dietrich : "Wenn man Rheinländer und dazu noch 'Nüsser' ist, kann man, was man will...
Catégorie

Début des années 1900, Réalisme, Estampes - Paysage

Matériaux

Eau-forte

Soir - La profondeur du visible -
464 € Prix de vente
20 % de remise
DUSK
Par Frank W. Benson
Benson, Frank. DUSK. P.34. Gravure sur zinc, 1914. Édition de 50 exemplaires, signés et numérotés 47/50 au crayon. 9 1/4 x 10 7/8 pouces, plaque, encadrée à 17 x 21 pouces. Cette ima...
Catégorie

Années 1910, Estampes et éditions

Matériaux

Eau-forte

Lever du soleil
William Aguet (Paris 1892 - Lausanne 1965) Lever du soleil Huile sur carton 48.7 x 59.4 cm 61 x 71,4 cm avec cadre Signé en bas à droite Marqué au dos "1904"
Catégorie

Milieu du XXe siècle, Peintures - Paysage

Matériaux

Huile