Passer au contenu principal
Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 17

Tracey Emin
Monographe : You Left Me Breathing (signé à la main et inscrit par Tracey Emin)

2008

À propos de cet article

Tracey Emin You Left Me Breathing (signé et inscrit avec un cœur dessiné à la main par Tracey Emin), 2008 Monographie reliée sans jaquette (signée et inscrite à la main par Tracey Emin avec une fleur de cœur dessinée à la main). Chaleureusement signé et dédicacé à Nick avec un cœur dessiné à la main par Tracey Emin sur la première page de garde. 11 × 10 1/2 × 3/4 pouces Chaleureusement signé et dédicacé avec un cœur dessiné à la main par Tracey Emin sur la première page de garde. L'inscription se lit comme suit : Pour Nick avec amour Trace Emin [cœur] 08 x Cette monographie reliée, sans jaquette, exactement comme elle a été publiée, a été publiée à l'occasion de l'exposition Tracey Emin You Left Me Breathing à la Gagosian Gallery, CA, du 2 novembre au 22 décembre 2007. Informations sur le livre : Éditeur : Gagosian Gallery ; Première édition (1er septembre 2008) Anglais ; couverture rigide ; 84 pages avec illustrations en couleur et en noir et blanc À propos de Tracey Emin : L'autoportrait et le nu sont omniprésents dans sa pratique, qu'Emin a décrite comme portant sur "les rites de passage, du temps et de l'âge, et la simple prise de conscience que nous sommes toujours seuls". Ses premières œuvres font référence à sa famille, à son enfance et à son adolescence chaotique. Elle a grandi dans la ville balnéaire de Margate et a quitté le domicile familial à l'âge de quinze ans. Ce qui s'est passé ensuite est exploré, d'une manière qui n'est ni tragique ni sentimentale, dans le dessin, la peinture, le film, la photographie, l'appliqué cousu, la sculpture, le néon et l'écriture, alors que les vicissitudes des relations, des grossesses et des avortements se croisent avec son engagement dans les disciplines formelles de l'art. Plus récemment, l'artiste a vécu son corps comme un champ de bataille, à travers la maladie et le vieillissement, dont elle rend compte avec l'intrépidité qui la caractérise. Le titre enjoué de la première exposition personnelle d'Artistics, My Major Retrospective 1963-1993, suggère que l'artiste a le sentiment, bien qu'elle soit au début de sa carrière, que des choses importantes se sont déjà produites.Son assemblage obsessionnel de souvenirs personnels comprend de minuscules photographies des peintures de son école d'art qu'elle a détruites, un "cimetière photographique" qui révèle une admiration pour les peintures d'Egon Schiele et d'Edvard Munch.Elle détaille cette "dépression émotionnelle" dans CV Cunt Vernacular (1997) de Tracey Emin, parmi plusieurs œuvres vidéo de jeunesse qui donnent un aperçu de sa formation en tant qu'artiste, en soulignant les moments d'épiphanie par l'utilisation de la narration à la première personne. 'J'ai réalisé qu'il y avait là l'essence de la créativité, ce moment de la conception', dit-elle dans How It Feels (1996), un film charnière dans lequel elle raconte l'histoire de son avortement. L'être entier de chaque chose... il fallait savoir d'où elle venait vraiment". S'adressant à la caméra tout en marchant dans les rues de Londres, elle conclut que l'art conceptuel, en tant qu'acte de reproduction, est inséparable de la vie intérieure de l'artiste. Développant ce lien, le film envoûtant Homage to Edvard Munch and All My Dead Children (1998) montre l'artiste sur la jetée près de la maison de Munch, nue et prostrée en position fœtale, l'aube se levant sur l'eau tandis qu'elle lève la tête et crie - une réponse gutturale à l'image emblématique du grand peintre. En 1998, Emin crée My Bed, une présentation non censurée de son habitat le plus personnel. Le lit double s'est abstrait de sa fonction et se trouve sur le sol de la Gallery, en conversation avec l'histoire de l'art et une scène pour les événements de la vie : la naissance, le sommeil, le sexe, la dépression, la maladie, la mort. L'accumulation d'objets réels (pantoufles, préservatifs, cigarettes, bouteilles vides, sous-vêtements) sur et autour du lit défait dresse un portrait de l'artiste avec un réalisme saisissant, défiant les conventions pour exposer ce que la plupart des gens garderaient pour eux. L'œuvre a attiré l'attention internationale dans le cadre du prix Turner, faisant entrer Gaines dans la conscience publique. La sculpture Everyone I Have Ever Slept With 1963-1995 (1995, Making Works 2004) est une autre œuvre qui est devenue le symbole de son art de la divulgation. Les noms de tous ceux avec qui elle a partagé un lit - amis, amants et famille - ont été cousus à l'intérieur d'une tente, un espace rampant qui invite le spectateur à réfléchir à son propre inventaire. Explicitement féministe, et reconnaissant l'influence de son amie et collaboratrice Louise Bourgeois, le choix du médium par Emin fait partie intégrante de l'histoire qu'elle raconte. Dans les couvertures et les quilts brodés à la main, traditionnellement associés au travail des femmes, elle perce le champ visuel avec des mots, combinant des chutes de différents matériaux avec des coutures inégales pour épeler des déclarations dont la syntaxe et l'orthographe ne sont pas corrigées. Avec des titres tels que Mad Tracey from Margate. Everyone's been there, (1997) ou Helter Fucking Skelter (2001), ils témoignent de la sensibilité aiguë de l'artiste aux opinions de ceux qui l'entourent et donnent une réplique, tout comme le médium est une réplique à la classification des beaux-arts, dominée pendant des siècles par des artistes masculins. Au fur et à mesure qu'elle faisait parler d'elle, tant au niveau national qu'international, Emin s'est servie de cette publicité pour rappeler d'autres règles de bienséance dans le monde professionnel de l'art, comme le fait de ne jamais donner trop d'explications. Sous une forme plus longue, ses mémoires, Strangeland (2005), racontent son parcours pour devenir "une femme baisée, folle, anorexique-alcoolique-sans-enfant, belle". Je n'aurais jamais imaginé que cela se passerait ainsi". Le texte est truffé de fautes d'orthographe qui remettent en question la forme et donnent l'impression d'un processus non filtré, comme c'était également le cas dans sa longue chronique pour The Independent (2005-2009), dans laquelle elle racontait ses activités hebdomadaires sous le titre "My Life in a Column" (Ma vie dans une chronique). La série continue de néons d'Emin comporte des bribes de texte dans son écriture oblique reconnaissable, élevant des pensées et des sentiments fugaces au rang d'aphorismes : You touch my Soul (2020), I Longed For you (2019) ou encore I don't Believe in Love but I believe in you (2012). Sa formulation d'énoncés à la deuxième personne a pour effet de placer carrément le spectateur dans la situation, et peut résumer toute une romance en une phrase lapidaire, comme dans I want my time with You (2018), un néon de vingt mètres de large qui accueille les passagers à la gare St Pancras de Londres. Élément essentiel de sa pratique depuis les années 1990, les néons évoquent les lumières du front de mer de Margate, imprégnées d'un sentiment de crépuscule et de glamour fané. Son lieu de naissance est un sujet constant ; il refait surface dans des sculptures à grande échelle, où du bois récupéré et des matériaux trouvés sont assemblés dans des structures déchiquetées qui font allusion à la plage, à la jetée, aux cabanes et aux marqueurs de marée. Le célèbre parc d'attractions de Margate, "Dreamland", est évoqué dans plusieurs œuvres, dont Self-Portrait (2001), qui recrée l'agitation du parc d'attractions, et It's Not the Way I want to Die (2005), qui rappelle les montagnes russes ondulantes en bois usé et branlant, fragile au point de s'effondrer. Margate fait "partie de moi", dit Emin, et tout en regardant en arrière, elle se tourne maintenant vers l'avenir avec la création de TKE Studios, une nouvelle école d'art et des ateliers d'artistes. Les questions de la mortalité et de la centralité du corps reproducteur féminin sont à l'origine de The Mother (2021), l'une des sculptures publiques les plus importantes d'Emin. Installée en permanence à côté du nouveau musée Munch d'Oslo, elle marque la mort de sa propre mère et boucle la boucle de son admiration de toujours pour Munch. Avec ses quinze tonnes de bronze et ses neuf mètres de haut, cette femme aux "jambes ouvertes sur la Lande" est visible de loin, sur terre et sur l'eau, et constitue un monument à la figure féminine en tant que protectrice, sans compromettre sa vulnérabilité ou son érotisme. En revanche, Baby Things, l'interprétation précise par Emin de chaussures et de vêtements d'enfants perdus en bronze, a été installée comme par hasard à l'extérieur du pavillon britannique de la Biennale de Venise (2007) et autour de la Triennale de Folkestone (2008), des objets intimes qui pourraient par inadvertance provoquer une série de réactions, de la peur pour ceux que nous aimons le plus à l'indifférence avec laquelle nous traitons un objet mis au rebut. Plus récemment, le travail d'Emin a été chargé par la gravité de sa situation médicale, puisqu'en 2020, on lui a diagnostiqué un cancer de la vessie. Des Self-Portraits pris au lit avec son téléphone portable montrent l'artiste confrontée à son insomnie "paralysante" au petit matin, et en convalescence après une lourde opération chirurgicale. Ses peintures de la figure nue sont empreintes d'une énergie tumultueuse. La ligne graphique d'Emin, tour à tour délicate ou vigoureuse, transmet un sentiment d'urgence ; à chaque geste abandonné et affirmé, elle s'écorche. Les gouttes et les oblitérations évoquent la fluidité du corps, qui oscille entre joie et souffrance dans son voyage entre la naissance et la mort. Les explosions de couleurs font allusion à un moi qui se laisse envahir par les sentiments et qui triomphe dans la pure sensualité. Tracey Emin est née en 1963 à Londres. Elle vit et travaille actuellement entre Londres, le sud de la France et Margate, au Royaume-Uni. Emin a beaucoup exposé, notamment dans le cadre d'expositions majeures à la Royal Academy of Arts, Londres (2020) ; au Musée d'Orsay, Paris (2019) ; au Château La Coste, Aix-en-Provence, France (2017) ; au Leopold Museum, Vienne (2015) ; au Museum of Contemporary Art, Miami (2013) ; au Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2012) ; Turner Contemporary, Margate, Royaume-Uni (2012) ; Hayward Gallery, Londres (2011) ; Kunstmuseum Bern (2009) ; Scottish National Gallery of Modern Art, Édimbourg (2008) ; Centro de Arte Contemporáneo, Malaga, Espagne (2008) ; Art Gallery of New South Wales, Sydney (2003) ; et Stedelijk Museum, Amsterdam (2002). En 2007, Emin a représenté la Grande-Bretagne à la 52e Biennale de Venise et son installation My Bed a été incluse dans les expositions " In Focus " à la Tate Britain avec Francis Bacon (2015), à la Tate Liverpool avec William Blake et également à la Turner Contemporary, Margate aux côtés de JMW Turner (2017). En 2011, Emin a été nommé professeur de dessin à la Royal Academy of Arts de Londres et, en 2012, il a été fait Commandeur de l'Ordre le plus excellent de l'Empire britannique pour sa contribution aux arts visuels. - Avec l'aimable autorisation de Whiting
Plus d'articles de ce vendeurTout afficher
  • Monographe : Strangeland (signé, daté et inscrit à la main par Tracey Emin)
    Par Tracey Emin
    Tracey Emin Strangeland (signé, daté et inscrit par Tracey Emin), 2005 Monographie reliée avec jaquette (signée, datée et dédicacée à Ann par Tracey Emin) Signé à la main, daté 2005 ...
    Catégorie

    Début des années 2000, Pop Art, Estampes - Figuratif

    Matériaux

    Papier, Offset, Lithographie, Technique mixte, Encre

  • Monographe : Robert Indiana Early Sculpture 1960-1962 (signé et inscrit à la main)
    Par Robert Indiana
    Robert Indiana Édition limitée de luxe avec étui : Robert Indiana Early Sculpture 1960-1962 (signée à la main et portant une inscription avec un dessin du cœur de Robert Indiana), 19...
    Catégorie

    années 1990, Pop Art, Estampes - Abstrait

    Matériaux

    Papier, Encre, Technique mixte, Lithographie, Offset, Planche

  • Livre : CHUCK CLOSE WORK (signé à la main par Chuck Close et Christopher Finch)
    Par Chuck Close
    Chuck Close CHUCK CLOSE WORK (signé à la main par Chuck Close et Christopher Finch), 2010 Monographie reliée avec jaquette (signée à la main et dédicacée par l'artiste et l'auteur). Signé et dédicacé à la main par Chuck Close et Christopher Finch sur la moitié de la page de titre. 13 1/2 × 11 3/4 × 1 3/4 pouces Provenance : signé par l'artiste et l'auteur pour l'ancien propriétaire lors d'un événement spécial à la librairie Strand à NY Cette monographie cartonnée avec jaquette est signée à la main et dédicacée à Christophe par Chuck Close et Christopher Finch sur la moitié de la page de titre lors d'un événement spécial à la librairie Strand à New York. Informations sur le livre : Éditeur : Prestel, 2010 Anglais ; Couverture rigide ; 352 pages avec 365 illustrations en couleur et en noir et blanc. Brochure de l'éditeur : Chuck Close a réinventé le portrait il y a près de quarante ans avec une série de portraits en noir et blanc de deux mètres de haut de lui-même et d'autres artistes, qui ont étonné un monde de l'art dominé par le minimalisme et le conceptualisme. Depuis, Close a exploré les possibilités implicites de sa percée originale dans un éventail de médias. Ce volume somptueux et de grand format aborde tous les aspects de la carrière de Close et les place dans un contexte biographique. Christopher Finch a pu se faire une idée de l'œuvre de Close grâce à des centaines de visites de studios et des milliers d'heures de conversation depuis qu'il a rencontré Close en 1968. L'auteur propose une analyse passionnante et approfondie des portraits sur toile de Close, depuis les têtes peintes à l'aérographe en tons continus des années 1960 et 1970 jusqu'aux "grilles prismatiques" picturales des dernières décennies. Avec 365 illustrations, le livre passe en revue la quasi-totalité des peintures de Close, y compris ses œuvres les plus récentes, ainsi qu'une sélection d'estampes et de multiples et des exemples de son œuvre photographique. Ce volume magnifiquement conçu révèle non seulement la variété des stratégies picturales imaginées par Close, mais aussi l'extraordinaire personnalité de l'artiste qui se cache derrière l'œuvre. À propos de Chuck Close : Chuck Close est connu pour ses portraits conceptuels innovants, représentant ses sujets, qui sont transposés à partir de photographies, en données visuelles organisées par des compositions en grille. Tout au long de son enfance et de son adolescence, Close a utilisé l'art comme moyen de surmonter un trouble de l'apprentissage. Il a continué à développer ses compétences artistiques en suivant des cours d'art privés, en dessinant et en peignant d'après des modèles vivants. Étudiant à l'université de Washington (BA, 1962), puis à Yale (BFA 1963 ; MFA 1964), il commence à imiter les styles d'Arshile Gorky et de Willem de Kooning, se considérant comme un expressionniste abstrait de la troisième vague et, tout en explorant ce vocabulaire, il passe du biomorphisme à la figuration. Après avoir étudié à l'Akademie der Bildenden Künste de Vienne (1964) grâce à une bourse Fulbright, Close retourne aux États-Unis en 1965. Il a enseigné la peinture à l'université du Massachusetts, à Amherst, où il a obtenu sa première exposition personnelle en 1967. Cherchant à rompre avec le style gestuel qui avait caractérisé ses travaux d'étudiant, Close s'est orienté vers une figuration influencée par le pop avant d'adopter les outils de l'art commercial et de l'illustration. Basant ses peintures sur l'imagerie photographique, Whiting réduit sa palette au noir et blanc, ce qui culmine avec son tableau à grande échelle Big Nude (1967). Son exposition personnelle de 1967, qui présentait des peintures de nus masculins...
    Catégorie

    années 2010, Pop Art, Plus d'Art

    Matériaux

    Papier, Encre, Technique mixte, Lithographie, Offset

  • Portraits of the 1970 (édition de luxe + étui, signé à la main par Andy Warhol)
    Par Andy Warhol
    Andy Warhol Portraits des années 1970 (monographie à édition limitée de luxe avec étui, signée et numérotée à la main par Warhol), 1979 Monographie reliée, signée et numérotée à la m...
    Catégorie

    années 1970, Pop Art, Plus d'Art

    Matériaux

    Papier, Encre, Technique mixte, Crayon, Lithographie, Offset, Planche

  • Monographie à dos rigide : George Segal (signé et inscrit par le sculpteur George Segal)
    Par George Segal
    George Segal (signé et inscrit par George Segal), 1989 Monographie reliée avec jaquette (signée, datée et dédicacée pour Tera par George Segal) Chaleureusement signé, daté du 27 mars...
    Catégorie

    années 1980, Pop Art, Estampes - Figuratif

    Matériaux

    Encre, Offset, Lithographie, Technique mixte, Papier

  • Monographe : I Need Art Like I Need God (signé à la main par Tracey Emin)
    Par Tracey Emin
    Tracey Emin I Need Art Like I Need God (signé par Tracey Emin), 1998 Monographie brochée sur papier rigide (signée à la main par Tracey Emin) Signé à la main à l'encre noire par Trac...
    Catégorie

    années 1990, Pop Art, Estampes - Figuratif

    Matériaux

    Papier, Offset, Lithographie, Technique mixte, Encre

Suggestions
  • "" Girls, Girls and 1 Gopher " - composition à l'encre d'archives sur papier chiffon 38x30 "
    Par Ceravolo
    Cette nouvelle œuvre d'art unique en son genre, réalisée avec des encres d'archives, est imprimée sur du papier 100% chiffon et combine une image de la peinture pop art urbaine de Ce...
    Catégorie

    années 2010, Pop Art, Technique mixte

    Matériaux

    Technique mixte, Encre qualité archive, Papier chiffon

  • Comme tous mes rêves - Original Mixed Media Surrealist Art
    Robert Lebsack crée des œuvres d'art en utilisant des techniques mixtes avec de l'encre, de l'acrylique et du charbon de bois sur des copies d'archives de journaux, de manuels scolai...
    Catégorie

    XXIe siècle et contemporain, Pop Art, Technique mixte

    Matériaux

    Papier, Fusain, Encre, Technique mixte, Acrylique, Panneau en bois

  • Peinture originale de palmier sur toile de musique sur panneau de bois Riot Not Rally
    Robert Lebsack crée des œuvres d'art en utilisant des techniques mixtes avec de l'encre, de l'acrylique et du charbon de bois sur des copies d'archives de journaux, de manuels scolai...
    Catégorie

    XXIe siècle et contemporain, Pop Art, Technique mixte

    Matériaux

    Fusain, Encre, Technique mixte, Acrylique, Panneau en bois, Papier d'arc...

  • Au-delà de l'étendue du temps
    Robert Lebsack crée des œuvres d'art en utilisant des techniques mixtes avec de l'encre, de l'acrylique et du charbon de bois sur des copies d'archives de journaux, de manuels scolai...
    Catégorie

    XXIe siècle et contemporain, Pop Art, Technique mixte

    Matériaux

    Papier, Fusain, Encre, Technique mixte, Acrylique, Panneau en bois

  • Art d'environnement urbain coloré original encadré Pacific Ave, San Pedro
    Par Fabio Coruzzi
    L'artiste italien Fabio Coruzzi fusionne la peinture et la photographie en une image imaginative qui offre un nouveau regard sur une scène urbaine ordinaire. Ses œuvres représentent ...
    Catégorie

    XXIe siècle et contemporain, Pop Art, Technique mixte

    Matériaux

    Pastel gras, Encre, Technique mixte, Acrylique, Papier d'archives, Graphite

  • Theory of Motivation - Original Surrealist Art Space Desert One of a Kind
    Robert Lebsack crée des œuvres d'art en utilisant des techniques mixtes avec de l'encre, de l'acrylique et du charbon de bois sur des copies d'archives de journaux, de manuels scolai...
    Catégorie

    XXIe siècle et contemporain, Pop Art, Technique mixte

    Matériaux

    Papier, Fusain, Encre, Technique mixte, Acrylique, Panneau en bois

Récemment consulté

Tout afficher