Passer au contenu principal
Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 6

Irmgard Biernath
Hommage à Kahnweiler

1984

À propos de cet article

Irmgard Biernath (1905 Waldheim in Saxony - 1998 Mainz), Hommage à Kahnweiler, 1984. Relief en terre cuite, corps rouge bruni, 43,5 x 38 cm, monté sur plaque de support, dans un cadre en bois 57 x 49,5 cm, monogrammé "IB" en bas à droite. - Pertes de patine isolées, mais bon état général, cadre légèrement heurté. - L'apparence du génie Cet hommage à Daniel-Henry Kahnweiler montre le galeriste et théoricien de l'art tel que Pablo Picasso l'a dépeint dans son portrait lithographique de 1957. Galeriste parisien novateur, Kahnweiler représentait exclusivement Picasso depuis 1911, tandis que ce dernier avait peint l'année précédente son célèbre portrait de Kahnweiler, œuvre majeure du cubisme. Et c'est Picasso qui apparaît au centre de l'image d'Irmgard Biernath. Ici, son visage reprend les traits de l'autoportrait qu'il a peint en 1907 à la Galerie nationale de Prague. Les yeux grands ouverts, il regarde au loin, entouré des œuvres de sa vision artistique qui ont déjà pris forme. À droite, le bronze "Homme au mouton" de 1943, et à gauche une fleur représentant l'œuvre picturale de Picasso. Kahnweiler, qui a été étroitement associé à l'œuvre de Picasso, regarde avec beaucoup d'attention et d'admiration les sculptures posées sur la table devant lui. Sa tête rejoint les sculptures et la fleur pour former un cercle qui entoure le visage de Picasso comme une couronne d'honneur, si bien que l'hommage à Kahnweiler est avant tout un hommage à Picasso. Sculptrice inspirée par l'œuvre de Picasso, Irmgard Biernath suit elle-même les traces du génie artistique, dont elle fait apparaître le visage sur ses reliefs comme sur le suaire de Véronique. A propos de l'artiste Irmgard Biernath a travaillé comme enseignante à Berlin à partir de 1929. En raison de sa dénonciation en 1941, elle a volontairement démissionné de l'enseignement. Après la Seconde Guerre mondiale, elle a suivi sa véritable vocation d'artiste et a étudié à partir de 1946 à l'école d'art de Berlin-Weißensee avec Bernhard Heiliger et à partir de 1948 à l'Académie des beaux-arts de Nuremberg, où elle a été l'élève de Hans Wimmer, entre autres. Pour gagner sa vie, elle enseigne l'art à l'Anne Frank Realschule de Mayence de 1953 à 1971, pour laquelle elle réalise un buste d'Anne Frank. De 1958 à 1964, elle a également été chargée de cours à l'Institut universitaire d'éducation artistique et professionnelle de Mayence. En outre, elle a été active à l'université populaire (centre de formation pour adultes), où elle a créé le domaine de l'éducation artistique avec son concept "Forming Hands" et a laissé son empreinte pendant des décennies. À partir des années 1960, Irmgard Biernath se consacre de plus en plus à son propre travail et, depuis 1971, elle travaille exclusivement en tant qu'artiste indépendante. L'héritage artistique d'Irmgard Biernath est conservé au musée de sa ville natale de Waldheim, où se trouve également la Fondation Irmgard Biernath. Irmgard Biernath a reçu de nombreuses récompenses. Elle a notamment reçu la Croix fédérale du mérite en 1976, la médaille REMBRANDT en 1990 et l'Assiette de Mayence, également en 1990. Expositions Kennen Sie ... ? Biernath ! Werke aus dem Nachlass der Bildhauerin Irmgard Biernath, Kulturzentrum Waldheim 2011. Harmonie und Gleichgewicht im Werk der Irmgard Biernath, Stadt- und Museumshaus Waldheim, 2022. Bibliographie sélective Irmgard Biernath (Hrsg.) : Irmgard Biernath, Mayence 1990. Marlene Hübel : Irmgard Biernath. Ein Lebenswerk, Mayence 1995. Saur. Allgemeines Künstlerlexikon, Band 10, München - Leipzig 1995, S. 576-577. VERSION ALLEMANDE Irmgard Biernath (1905 Waldheim in Sachsen - 1998 Mainz), Hommage à Kahnweiler, 1984. Relief en terre cuite, brünierter roter Scherben, 43,5 x 38 cm, auf Trägerplatte montiert, im Holzrahmen 57 x 49,5 cm, rechts unten mit "IB" monogrammiert. - Sehr vereinzelte Verluste der Patina, insgesamt aber wohlerhalten, Rahmen etwas bestoßen. - L'émergence du génie - L'hommage à Daniel-Henry HENRY montre aux galeristes et aux théoriciens de l'art ce que Pablo Picasso a réalisé dans son portrait lithographique de 1957. En tant que galeriste parisien innovant, Kahnweiler a été présenté à Picasso en 1911, alors que Picasso avait déjà réalisé le premier portrait de Kahnweilers en tant qu'œuvre d'art du cubisme. Und Picasso ist es, der im Zentrum des Bildes von Irmgard Biernath erscheint. Dabei folgt sein Antlitz den Zügen des 1907 geschaffenen Selbstporträts der Prager Nationalgalerie. Avec des yeux très allongés, il s'enfonce dans la fougère, alors qu'il s'appuie déjà sur les œuvres de sa vision artistique rédigées en langage gestuel. À côté de lui se trouve le bronze "Mann mit Schaf" datant de 1943 et, à côté, se trouve une flamme qui s'inspire de l'œuvre malveillante de Picasso. Avec l'œuvre de Picasso, Kahnweiler s'intéresse de près aux sculptures qui se trouvent devant lui sur la table et qui l'émerveillent. La tête de l'artiste, les sculptures et la fumée de l'assiette de Picasso forment une forme d'enveloppe, et l'hommage à Kahnweiler est en quelque sorte un hommage à Picasso. En tant que Bildhauerin inspirée par l'œuvre de Picasso, Irmgard Biernath se retrouve elle-même dans les champs de bataille du génie cinématographique, dont l'effet de surprise se fait sentir sur son relief, comme sur le sommet de la montagne de Veronika, au moment de l'inauguration. pour l'artiste Irmgard Biernath était depuis 1929 Lehrerin à Berlin. Aufgrund ihrer Denunziation 1941 schied sie freiwillig aus dem Schuldienst aus. Après la deuxième guerre mondiale, elle a suivi sa propre formation de peintre et a étudié à partir de 1946 à la Kunsthochschule Berlin-Weißensee avec Bernhard Heiliger et à partir de 1948 à l'Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, où elle a été, entre autres, Meisterschülerin avec Hans Wimmer. Afin de préserver le livre, elle a été de 1953 à 1971 Kunstlehrerin an der Mainzer Anne Frank Realschule, pour laquelle elle a obtenu une bourse d'études d'Anne Frank. De 1958 à 1964, elle a également été dozentine au Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung Mainz. Elle s'est ensuite inscrite à l'université populaire, où elle s'est consacrée au domaine de la sculpture avec son concept de "hanches formées", qu'elle a pratiqué pendant des années. Dans les années 1960, Irmgard Biernath a commencé à travailler sur ses propres œuvres, avant de devenir, à partir de 1971, une artiste indépendante. La collection d'œuvres d'art se trouve dans le musée de sa ville natale, Waldheim, où la fondation Irmgard-Biernath est également présente. Irmgard Biernath a été l'auteur de nombreuses déclarations. C'est ainsi qu'il a reçu, entre autres, en 1976, le prix fédéral, en 1990, la peinture de Rembrandt et, également en 1990, le titre de "Mainzer Teller". Expositions Kennen Sie ... ? Biernath ! Werke aus dem Nachlass der Bildhauerin Irmgard Biernath, Kulturzentrum Waldheim 2011. Harmonie und Gleichgewicht im Werk der Irmgard Biernath, Stadt- und Museumshaus Waldheim, 2022. Auswahlbibliographie Irmgard Biernath (Hrsg.) : Irmgard Biernath, Mayence 1990. Marlene Hübel : Irmgard Biernath. Ein Lebenswerk, Mayence 1995. Saur. Allgemeines Künstlerlexikon, Band 10, München - Leipzig 1995, S. 576-577.
  • Créateur:
    Irmgard Biernath (1905 - 1998, Allemand)
  • Année de création:
    1984
  • Dimensions:
    Hauteur : 44 cm (17,33 po)Largeur : 38 cm (14,97 po)Profondeur : 5 cm (1,97 po)
  • Support:
  • Mouvement et style:
  • Période:
  • État:
  • Adresse de la galerie:
    Berlin, DE
  • Numéro de référence:
    1stDibs : LU2438213127682
Plus d'articles de ce vendeurTout afficher
  • Madonna del Dito - beauté céleste jusqu'au bout du doigt -
    KPM, Madonna del Dito, assiette ovale légèrement incurvée en porcelaine de KPM Berlin en fine peinture polychrome sur glaçure, 27 x 22 cm (assiette), 33 x 28,5 cm (cadre), non signée...
    Catégorie

    années 1880, Académique, Plus d'Art

    Matériaux

    Porcelaine, Huile

  • Nature morte aux fleurs de prairie - La beauté des fleurs de prairie -
    Jean-Baptiste Robys (1821 Bruxelles - 1910 ibid.). Nature morte avec des fleurs de prairie. Huile sur bois, 24,5 x 18,5 cm (mesure intérieure), 37 x 31 cm (cadre), signée et datée (d...
    Catégorie

    Début des années 1900, Naturalisme, Peintures - Nature morte

    Matériaux

    Toile, Huile

  • Mary Magdalene - La foi se transforme en beauté intérieure et conquiert la mort -
    Par Balthasar Denner
    Balthasar Denner (1685 Hambourg - 1749 Rostock). Marie-Madeleine. Huile sur cuivre, 37 × 32 cm (format visible), 45 x 40 cm (cadre), signée et indistinctement datée "Denner 17(...)" au centre gauche. À propos de l'œuvre d'art Artistics Denner, connu pour ses portraits véristes et détaillés, s'est lancé le défi artistique de créer un portrait féminin idéal. La difficulté consiste à modeler la physionomie vers une individualité expressive sans faire ressortir une multitude de phénomènes individuels qui obscurciraient l'aspect idéal du visage. Ainsi, Denner a formulé les particularités du visage, comme le menton, les orbites ou les narines, uniquement dans la mesure où l'idéalité de Marie-Madeleine, intérieurement purifiée par sa pénitence, qui est portée notamment par les parties incarnées, n'apparaît pas brouillée. L'impression de pureté immaculée est renforcée par la technique de la peinture sur cuivre, qui donne aux couleurs, en particulier celles des parties incarnées, la préciosité d'un fondu translucide semblable à de la porcelaine. Une transfiguration des couleurs qui culmine ici - en termes de contenu de la représentation - dans l'éclat des yeux de Marie-Madeleine. Son émotion, révélée non seulement par son regard mais aussi par sa bouche légèrement ouverte, ne s'exprime pas par des mouvements extatiques, mais sa posture presque statuaire se transforme en un mouvement intérieur : Les bras obliques, qui semblent flotter librement, correspondent à la tête, qui est inclinée dans la direction opposée, inscrivant ainsi la figure dans un mouvement ascendant au-delà de la zone marquée par le cadre de ce côté. Le mouvement interne de Marie-Madeleine est intensifié par la draperie brunâtre qui sert de fond à son visage, qui semble l'enlacer par derrière et correspond à la boucle de ses cheveux sombres. Le chemin de la Transfiguration est également illustré au niveau des couleurs : le vêtement bleu pâle et léger du modèle est doublé de rouge, les couleurs mariales, pour illustrer Marie-Madeleine en tant que successeur de Marie. En même temps, les couleurs délicates de son vêtement, y compris le jaune brunâtre de la draperie de fond, contrastent avec le rouge profond de l'étoffe sur laquelle repose le crâne, qui, avec le crâne, évoque la passion et l'éphémère. C'est ici que se révèle le vrai sens du visage idéal de Marie-Madeleine : en se tournant vers Dieu, l'ancienne pécheresse surmonte le crâne qui s'enfonce dans l'ombre et accède à une vie nouvelle qui la comble déjà en ce monde. "Certains portraits de Denner ont une qualité presque onirique. Alfred Lichtwark Dans le Hamburgisches Künstler-Lexikon de 1854 (Vol. I, p. 49), la référence suivante est faite à l'image proposée ici : "Dans la collection bien connue du chanoine Hasperg à Hambourg, il y avait une Magdalena de lui". Le tableau est également mentionné dans l'Allgemeine Deutsche Biographie : "D[enner] s'est également risqué à quelques tentatives dans le domaine historique à une époque antérieure, de sorte qu'une Sainte Madeleine, un Putiphar et une Nymphe sortant du bain sont mentionnés ; encore en 1731, un Saint Jérôme a été créé (Musée de Dresde)". Le tableau sera inclus par Ute M-One A&M dans le catalogue raisonné de Balthasar Denner, actuellement en préparation. A propos de l'artiste À la suite d'un accident qui l'a laissé définitivement incapable de marcher, Denner a commencé à dessiner à l'âge de huit ans. Il reçoit l'enseignement du peintre néerlandais Franz van Amama. Après le déménagement de la famille à Gdansk, où son père travaillait comme pasteur mennonite, Balthasar Denner a appris les rudiments de la peinture à l'huile. Après avoir travaillé dans la société commerciale de son oncle à Hambourg de 1701 à 1707, Denner, qui passait son temps libre à peindre, a été admis en 1707 à l'Académie de Berlin, qui venait d'être créée. La brillante carrière de portraitiste de Brilliante débute avec le portrait du duc Christian August de Holstein-Gottorp et de sa sœur, peint en 1709. Le duc l'invite au château de Gottdorf, où il peint 21 portraits de famille. Lorsque Pierre le Grand prit possession du Holstein, il dut supplier le duc de ne pas envoyer l'œuvre à Petersbourg. De retour à Altona, il commence une série ininterrompue de commandes de portraits. Parmi eux, Frédéric IV de Danemark, qui invite Denner à Copenhague en 1717, où il reste dix mois en tant que portraitiste. Les autres gares étaient Wolfenbüttel et Hanover. Il y réalise des portraits de l'aristocratie anglaise, ce qui lui vaut d'être invité à Londres, où l'exposition d'un portrait de vieille femme fait sensation. Le tableau fut finalement acheté par l'enthousiaste Charles VI pour la somme princière de 4700 florins. Le monarque viennois conservait le tableau dans une boîte dont il portait toujours la clé sur lui, afin de ne le montrer qu'à des personnes choisies. Denner fabriquait de coûteuses boîtes en bois noble fermant à clé pour ses peintures, de sorte que l'observation des portraits, qui semblaient prendre vie, était un événement très spécial. En 1728, Denner retourne à Hambourg, mais continue à voyager de commande en commande. Il se rend à Dresde pour peindre un portrait du roi de Pologne, Auguste II, puis se rend à Berlin en 1730, passe par Hambourg pour se rendre à Amsterdam, où il reste six mois, et retourne à Hambourg. Cette vie péripatéticienne de l'un des portraitistes les plus recherchés de son temps ne devait pas changer. Parmi les commandes les plus importantes figurent les portraits du roi danois Christian VI, du tsar russe Pierre III et du roi suédois Adolf Friedrich. Après être resté à Brunswick pour peindre les portraits des membres de la cour de Mecklembourg, Denner s'est rendu à Schwerin et à Rostock à la demande du duc Christian Louis II de Mecklembourg-Schwerin. Les portraits de Denner circulent dans les cours d'Europe et sont souvent imprimés. En 1739, une médaille d'honneur lui fut dédiée à Braunschweig, avec l'inscription suivante sur l'avers : "Balth. Denner Hamb. Pict. in suo genere unicus". Heinrich Brockes, dont Denner avait représenté les enfants, a loué son art dans plusieurs poèmes. La grande estime que lui portaient ses contemporains a été suivie d'une période de dévalorisation : dans la théorie de l'art de la fin du XVIIIe siècle, les portraits de Balthasar Denner sont devenus l'exemple négatif d'une simple représentation méticuleuse de la peinture, qui est donc terne et non artistique. Cela a conduit à un oubli général des magnifiques prouesses de Denner en matière de caractérisation, qui rivalisent avec les portraits d'un Dürer par leurs détails convaincants. "Denner était sans aucun doute l'un des plus grands portraitistes ; ses portraits avaient non seulement le mérite d'une splendide ressemblance, mais étaient d'une exécution magistrale ; on trouve rarement une aussi belle chair transparente...
    Catégorie

    années 1720, Maîtres anciens, Peintures - Figuratif

    Matériaux

    Cuivre

  • Dans la forêt de Durlach - Ondulation silencieuse dans un endroit secret -
    Franz Xaver Graessel (1861 Oberasbach/Baden - 1948 Emmering). Dans la forêt de Durlach. 1881. Dessin au crayon, rehaussé de blanc, sur papier gris-vert. 33 x 41,7 cm. Signé, daté et ...
    Catégorie

    années 1880, Naturalisme, Dessins et aquarelles - Paysage

    Matériaux

    Papier, Craie, Crayon

  • Chemin de bois ensoleillé - Un chemin de forêt aux couleurs vives comme un espace d'imagination -
    Wilhelm Schütze (1840 Kaufbeuren - 1898 Munich). Sentier forestier. Huile sur carton, 30 x 24 cm (format visible), 31 x 26 cm (cadre), signée en bas à gauche "Wilhelm Schütze". À p...
    Catégorie

    années 1880, Naturalisme, Peintures - Paysage

    Matériaux

    Huile, Carton

  • Deux femmes de campagne avec un âne - Melancholy dans une atmosphère de couleur
    Pierre Louis De La Rive (1753 Genève - 1817 Genève). Deux paysannes avec un âne. Huile sur toile, marouflée, 27 x 20 cm (format visible), 37 x 31 (cadre), monogrammé "A.R.P." en bas à droite. À propos de l'œuvre d'art De La Rive a repris les scènes typiques des paysages hollandais des peintures de genre de Philips Wouwerman ou de Nicolaes Berchem...
    Catégorie

    années 1790, Maîtres anciens, Peintures - Figuratif

    Matériaux

    Toile, Huile

Suggestions
  • Terracotta, assiette, brique, marron, couleurs noires de l'artiste indien « En stock »
    Par Gautam Das
    Gautam Das - Sans titre - 8.5 x 8.5 pouces Gautam Das est un maître de la terre cuite et de la peinture murale. Il a étudié au Kala Bhavana et préside actuellement en tant que direc...
    Catégorie

    Début des années 2000, Contemporain, Sculptures - Figuratif

    Matériaux

    Terre cuite

  • Sculpture unique de Teacher d'Alexander Ney, 2008
    Par Alexander Ney
    La sculpture minimaliste unique "Teacher" de l'artiste visionnaire Alexander Ney est fabriquée à la main en terre cuite blanche italienne, créée en 2008. Ney est un artiste visuel co...
    Catégorie

    Début des années 2000, Contemporain, Sculptures - Figuratif

    Matériaux

    Terre cuite

  • Profil continu de Mussolini "Profilo Continuo
    Renato Giuseppi Bertellis Né en 1900 à Lastra a sign et mort à Florence en 1974. Le titre est parfois donné comme Chef de Mussolini, mais il est plus connu comme Chef de Mussolini (...
    Catégorie

    Milieu du XXe siècle, Futuriste, Sculptures - Figuratif

    Matériaux

    Terre cuite

  • Sculpture unique « Guardian » d'Alexander Ney, 2012
    Par Alexander Ney
    Le "Guardian" de l'artiste visionnaire Alexander Ney a été fabriqué à la main en terre cuite blanche italienne en 2008. Ney a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'artiste ...
    Catégorie

    années 2010, Minimaliste, Sculptures - Figuratif

    Matériaux

    Terre cuite

  • "C'est toi qui as mis ton pied dans mon habitat" Sculpture en céramique de Hvidsten
    Par Ole Fredrik Hvidsten
    Signé et daté. "C'est toi qui as mis ton pied dans mon habitat" faisait partie de la première exposition personnelle d'O. F. Hvidsten "This will never pass". Les œuvres qui compose...
    Catégorie

    années 2010, Contemporain, Sculptures - Figuratif

    Matériaux

    Céramique

  • Sculpture en céramique "Waited for someone" de O. F. Hvidsten
    Par Ole Fredrik Hvidsten
    Signé et daté. L'exposition "Waited for someone, for something, for anything, for too long" faisait partie de la première exposition personnelle d'O. F. Hvidsten "This will never p...
    Catégorie

    années 2010, Contemporain, Sculptures - Figuratif

    Matériaux

    Céramique, Argile

Récemment consulté

Tout afficher