Zum Hauptinhalt wechseln

Moderne Kunst

MODERN STYLE

Die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren eine Zeit des künstlerischen Umbruchs: moderne Kunst Bewegungen wie Kubismus, Surrealismus, Futurismus und Dadaismus stellten jahrhundertealte traditionelle Ansichten darüber in Frage, was Kunst sein sollte. Mit Abstraktion, experimentellen Formen und interdisziplinären Techniken haben Maler, Bildhauer, Fotografen, Grafiker und Performance-Künstler die Grenzen des kreativen Ausdrucks erweitert.

Große Ausstellungen wie die Armory Show 1913 in New York City - auch bekannt als "International Exhibition of Modern Art", bei der Werke wie der radikal kantige Nude Descending a Staircase von Marcel Duchamp für Aufsehen sorgten - stellten die Sichtweise von Betrachtern und Kritikern in Frage und läuteten die Ankunft der modernen Kunst in den Vereinigten Staaten ein. Doch der revolutionäre Geist der Bewegung nahm im 19. Jahrhundert Gestalt an.

Die Industrielle Revolution, die weltweit neue Technologien und kulturelle Bedingungen mit sich brachte, verwandelte die Kunst von einer Sache, die meist von den Reichen oder der Kirche in Auftrag gegeben wurde, in ein Werk, das auf persönliche Erfahrungen reagierte. Der Stil Impressionismus entstand in den 1860er Jahren in Frankreich, als Künstler wie Claude Monet, Paul Cézanne und Edgar Degas schnell Werke malten, die Momente des Lichts und des städtischen Lebens einfingen. Etwa zur gleichen Zeit nahmen in England die Präraffaeliten, wie Edward Burne-Jones und Dante Gabriel Rossetti, Anleihen bei der Kunst des späten Mittelalters und der frühen Renaissance, um ihre Kunst mit Symbolismus und modernen Vorstellungen von Schönheit zu versehen.

Die moderne Kunst, die aus dieser Störung des künstlerischen Status quo hervorging, ging noch weiter, indem sie Konventionen ablehnte und sich der Innovation zuwandte. Das kühne Vermächtnis der führenden Künstler der Moderne Georges Braque, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Salvador Dalí, Henri Matisse, Joan Miró, Marc Chagall, Piet Mondrian und viele andere prägen bis heute die visuelle Kultur.

Finden Sie eine Sammlung moderner Gemälde, Skulpturen, Grafiken und andere Kunstwerke auf 1stDibs.

bis
23.868
27.642
9.949
6.597
4.371
3.967
Gesamtbreite
bis
Gesamthöhe
bis
1.240
6.445
38.259
6.604
206
427
1.167
2.359
2.104
4.756
6.464
5.463
2.676
1.054
1.125
115.685
64.801
52.554
26.566
14.658
9.324
5.991
5.685
4.129
2.999
2.499
2.236
2.214
711
27.499
19.773
3.536
29.473
14.621
11.064
9.072
8.163
5.915
4.182
3.761
3.454
3.392
3.151
2.431
2.429
2.311
2.057
1.824
1.796
1.552
1.481
1.357
10.546
10.221
9.602
5.542
5.124
5.219
1.123
538
426
355
5.768
24.771
27.008
17.734
Stil: Moderne
Ritter
Pablo Picasso (1881-1973) - Ritter Lithographie aus dem Jahr 1959. Abmessungen des Werks: 35 x 26 cm. Platte signiert. Verlag: Tériade, Paris. Das Werk ist in ausgezeichnetem Zu...
Kategorie

1950er Moderne Kunst

Materialien

Lithografie

Ritter
Ritter
1.200 € Angebotspreis
20 % Rabatt
Föhn Wind Wetter von Ernest Voegeli - Öl auf Leinwand 38x55 cm
Ernest Voegeli ist ein Künstler, der seinen Weg durch eine Kombination aus solider Technik und einem klaren, aufschlussreichen Ansatz für Farbe, Form und Komposition gefunden hat. Se...
Kategorie

Mittleres 20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Leinwand, Öl

Porträt von Don Nieves
Pablo O'Higgins (1904-1983). Porträt von Don Nieves, 1960. Aquarell auf Papier, 18 x 24,5 Zoll; 19 x 25,5 Zoll im Originalrahmen. Signiert unten rechts. Leicht gebräunt und verbliche...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts Moderne Kunst

Materialien

Papier, Wasserfarbe

Porträt von Don Nieves
Porträt von Don Nieves
7.793 € Angebotspreis
25 % Rabatt
Französisches modernistisches Gouache-Gemälde des 20. Jahrhunderts, grüne abstrakte, nudefarbene Dame
von Paul-Louis Bolot (Französisch 1918-2003) unterzeichnet Original-Gouache-Gemälde auf dickem Papier/Karton ungerahmt Zustand: sehr gut und solide; die Ränder haben ein paar Wölbung...
Kategorie

20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Gouache

Originale, handsignierte Lithographie "Pregnant - Original" von Leonor Fini
Leonor Fini - Schwanger - Original Handsignierte Lithographie Um 1982 Auf farbigem Papier Handsigniert und nummeriert Auflage: 275 Abmessungen: 69 x 52,5 cm Leonor Fini gilt neben Leonora Carrington, Frida Kahlo, Meret Oppenheim, Remedios Varo und Dorothea Tanning - von denen Fini die meisten gut kannte - als eine der bedeutendsten Künstlerinnen in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Ihre Karriere, die sich über etwa sechs Jahrzehnte erstreckte, umfasste Malerei, Grafikdesign, Buchillustration, Produktdesign (der berühmte torsoförmige Parfümflakon für Schiaparellis Shocking) sowie Bühnen- und Kostümdesign für Theater, Ballett, Oper und Film. In diesem fesselnd zu lesenden, gründlich recherchierten Bericht lässt der Autor Peter Webb Finis provokante Kunst und ihr unkonventionelles Privatleben sowie die pulsierende Avantgarde-Welt, in der sie sich bewegte, lebendig werden. Geboren 1907 in Buenos Aires (30. August - 18. Januar 1996, Paris) als Tochter italienischer und argentinischer Eltern, wuchs Leonor in Triest, Italien, bei ihrer willensstarken und unabhängigen Mutter Malvina auf. Sie war praktisch Autodidaktin, lernte die Anatomie direkt beim Studium von Leichen in der örtlichen Leichenhalle und nahm Komposition und Technik der alten Meister durch Bücher und Museumsbesuche auf. Die ersten Malversuche von Fini in Triest führen sie nach Mailand, wo sie 1929 an ihrer ersten Gruppenausstellung teilnimmt, und 1931 nach Paris. Ihre lebhafte Persönlichkeit und ihre extravagante Kleidung verschafften ihr sofort einen Platz in der Pariser Kunstwelt, und schon bald knüpfte sie enge Beziehungen zu den führenden surrealistischen Schriftstellern und Malern, darunter Paul Eluard, Salvador Dali, Man Ray und Max Ernst, der eine Zeit lang ihr Geliebter war. Der einzige Surrealist, den sie wegen seiner Frauenfeindlichkeit nicht ausstehen konnte, war André Breton. Obwohl sie wiederholt mit ihnen ausstellte, betrachtete sie sich nie als Surrealistin. Der amerikanische Händler Julien Levy, der von Finis Malerei sehr beeindruckt und von ihrem exzentrischen Charme hingerissen war, lud sie 1936 nach New York ein, wo sie an einer gemeinsamen Ausstellung mit Max Ernst teilnahm und viele amerikanische Surrealisten traf, darunter Joseph Cornell und Pavel Tchelitchew. Ihr Werk war in der bedeutenden MoMA-Ausstellung Fantastic Art, Dada and Surrealism zusammen mit De Chirico, Dali, Ernst und Yves Tanguy zu sehen. 1939 kuratierte sie in Paris eine Ausstellung mit surrealistischen Möbeln...
Kategorie

1980er Moderne Kunst

Materialien

Lithografie

„Sunbathing On Capri“ Slim Aarons Nachlassdruck
sonnenbaden auf Capri" von Slim Aarons ESTATE EDITION (nur Auflage 150) Super Übergröße 60 x 40 Zoll Catherine Wilke gesellt sich zu den barbusigen Sonnenanbetern - zusammen mit E...
Kategorie

1980er Moderne Kunst

Materialien

C-Print

Baumwoll Cotton Club Marquee In NY (1938) - Silbergelatinefaserdruck
Cotton Club Marquee In NY (1938) - Silbergelatine-Faserabzug (Foto: George Karger/Michael Ochs Archives/Getty Images Archive London England) Taxis stehen vor dem Cotton Club an der...
Kategorie

1930er Moderne Kunst

Materialien

Schwarz und Weiß, Silber-Gelatine

The Cultivation of Dictators – Holzschnitt von Primo Zeglio – 1940er Jahre
Die Kultivierung von Diktatoren ist ein Original-Holzschnitt von Primo Zeglio aus den 1940er Jahren. Gute Bedingungen. Das Kunstwerk wird mit kräftigen Strichen in einer ausgewogen...
Kategorie

1940er Moderne Kunst

Materialien

Holzschnitt

Frau und der freie Vogel – Original-Radierung
Louis Icart Die Frau und der freie Vogel Original Radierung und Schablone Gedruckte Unterschrift auf der Platte Auf Vellum 16 x 22 cm (ca. 6,5 x 9 in) Ausgezeichneter Zustand
Kategorie

Frühes 20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Radierung

Dundee, aus der gegenüberliegenden Seite des Tay von W.H. Bartlett – 19. Jahrhundert
Dundee, von der gegenüberliegenden Seite des Tay ist eine Lithographie auf Papier des Künstlers W.H. Bartlett . Signiert auf der Platte unten links. Unten in der Mitte betitelt. De...
Kategorie

19. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Lithografie

The Genji in the Twelve Months - Holzschnitt von Utagawa Toyokuni III - 1858
Genji in den zwölf Monaten / Der zehnte Monat (Moto) ist ein Tryptich-Holzschnitt von Utagawa Toyokuni III aus dem Jahr 1858. Sehr guter Zustand bis auf leichte Gebrauchsspuren.
Kategorie

1850er Moderne Kunst

Materialien

Holzschnitt

Saint Tropez Beach - Limitierte Auflage Nachlass-Fotografie in digitaler C-Typ-Form, gestempelt
Bitte beachten Sie, dass die Slim Aarons Estate Stamped Collection ab dem 1. März 2025 ihre Preise für die gesamte Collection'S angeglichen hat. Bitte beachten Sie, dass alle Drucke...
Kategorie

20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Fotopapier, Farbe, C-Print, Digital

Francis Bacon, sitzender Mann, 1980, Vintage-Lithographie
Dieses auffällige Originalplakat wurde für Francis Bacons Ausstellung 1980 in der Marlborough Gallery in der 57th Street in New York produziert. Das Bild mit dem sitzenden Mann verkö...
Kategorie

1980er Moderne Kunst

Materialien

Versatz

Palm Beach Pastells (1959) Limitiertes Nachlassstempel
Palm Beach Pastels (1959) Limitierter Nachlass gestempelt (Foto: Slim Aarons) Die Gesellschaftsdame Alice Topping entspannt sich an einem Swimmingpool in Palm Beach, Florida, 19...
Kategorie

1950er Moderne Kunst

Materialien

Farbe, Archivalisches Pigment

Poplars II, moderne Lithographie von Linda Plotkin
Linda Plotkin, Amerikanerin (1938 - ) - Pappeln II, Jahr: ca. 1965, Medium: Lithographie auf Arches, signiert, betitelt und nummeriert mit Bleistift, Auflage: 6/90, Bildgröße: 20...
Kategorie

1960er Moderne Kunst

Materialien

Lithografie

La Tentation de Saint Antoine, Gustave Flauberts illustriertes Buch von O. Redon
Vol. In-Folio 45,2x34,2 cm, 205 Seiten. Auflage von 220 Exemplaren mit einer xylographischen Vignette, 14 xylographischen Illustrationen (auf den Kopf- und Fußzeilen der Kapitel) und...
Kategorie

1930er Moderne Kunst

Materialien

Lithografie, Holzschnitt

The am Busbahnhof. 2021, Papier, Acryl, 25x25 cm
Am Busbahnhof 2021, Papier, Acryl, 25x25 cm Ansis Butnors (1977) Bildung: J. Rozentals Kunstschule in Riga – 1989. – 1996. Lettische Kunstakademie, Abteilung Malerei - 1996. - 20...
Kategorie

2010er Moderne Kunst

Materialien

Papier, Acryl

Le Chat d'Espagne – Radierung von Jean Charles Baquoy – 1771
Le Chat d'Espagne ist eine Radierung von Jean Charles Baquoy aus dem Jahr 1771. Das Kunstwerk gehört zu der Suite "Histoire naturelle, générale et particulière avec la description d...
Kategorie

1770er Moderne Kunst

Materialien

Radierung

Komposition (Roethel 201), XXe Siècle, Wassily Kandinsky
Holzschnitt auf Velin. Beschriftung: Unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Guter Zustand. Anmerkungen: Aus dem Band XXe Siècle, Nr. 5-6, Februar-März 1939. Herausgegeben u...
Kategorie

1930er Moderne Kunst

Materialien

Holzschnitt

Vintage-Mini-Mini-Landschaftsgemälde, gerahmt, Ölgemälde, Mid-Century Modern, Vintage – Süße Felder
FRISCHE FELDER Größe: 24 x 29 cm (einschließlich Rahmen) Öl auf Karton Eine lebendige post-impressionistische Landschaftskomposition aus der Mitte des Jahrhunderts, ausgeführt in Öl...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts Moderne Kunst

Materialien

Öl, Karton

Cowboy auf der Jagd nach Pronghorn-Hirschen ("Amerikanische Antilope") in Aquarell und Gouache
Cowboy auf der Jagd nach Pronghorn-Hirschen ("Amerikanische Antilope") in Aquarell und Gouache Detaillierte Westernszene von H. Rich (Amerikaner, 20. Jahrhundert). Ein Cowboy steht ...
Kategorie

1960er Moderne Kunst

Materialien

Papier, Wasserfarbe, Gouache

In voller Fahrt n°2 von John Torcapel - Gouache auf Papier 37x25 cm
Arbeit auf Papier
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts Moderne Kunst

Materialien

Gouache

Tu que no puedes – Radierung von Francisco Goya – 1799
Tu que no puedes aus "Los Caprichos" ist ein Originalwerk des spanischen Künstlers Francisco Goya, das 1799 zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Das Werk ist eine Radierung und Aqua...
Kategorie

1790er Moderne Kunst

Materialien

Radierung, Aquatinta

Kyoka-Tokaido – Holzschnitt nach Utagawa Hiroshige -1925
Kyoka-Tokaido ist ein originelles modernes Kunstwerk, das nach Utagawa Hiroshige (1797 - 12. Oktober 1858) im Jahr 1925 realisiert wurde. Holzschnittdruck Chuban Yokoe Format. Unter...
Kategorie

1920er Moderne Kunst

Materialien

Holzschnitt

Guatemaltekische Landschaft, Schwarz-Weiß-Fotografie, ca. 1960er Jahre, 24,4 x 24 cm
Hanna Seidel (1925 bis 2005) lebte und arbeitete viele Jahre lang in Argentinien. Sie war eine Weltreisende, die in den 1950er Jahren nach Südamerika und in den 1960er Jahren nach Mi...
Kategorie

1960er Moderne Kunst

Materialien

Schwarz und Weiß, Silber-Gelatine

Aktporträt des WPA-Künstlers Arthur Smith
Arthur Smith (Amerikaner, 1897-1972) Ohne Titel (Akt), 20. Jahrhundert Öl auf Karton 11 1/8 x 14 Zoll. Gerahmt: 17 x 20 Zoll. Signiert unten rechts: A Smith Arthur Smith ist ein a...
Kategorie

20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Karton, Öl

Mushae – Holzschnitt von Utagawa Kuniyoshi – 1846
Mushae ist ein originelles modernes Kunstwerk, das von Utagawa Kuniyoshi (1798 - 1861) in der Mitte des 19. Jahrhunderts geschaffen wurde. Origi...
Kategorie

1840er Moderne Kunst

Materialien

Papier, Holzschnitt

Modevolles Mid-Century-Modern-Porträt der 1950er Jahre, „ Junge Frau in gelbem Pullover“
Ein modisches Porträt der 1950er Jahre aus der Mitte des Jahrhunderts, "Junge Frau im gelben Pullover" des bekannten Chicagoer Künstlers Francis Chapin (Am. 1899-1965). Größe des Ku...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts Moderne Kunst

Materialien

Masonit, Öl

Guillaume Apollinaire
Original Lithographie - Henri Matisse - Porträt von Guillaume Apollinaire Aus dem Buch von André Rouveyre, "Apollinaire" (Paris: Raisons d'Etre, 1952) Künstler : Henri MATISSE 13 x 10 Zoll Auflage: 151/330 Referenzen: Duthuit-Matisse Gesamtkatalog 31 BIOGRAPHIE VON MATISSE JUGEND UND FRÜHE BILDUNG Henri Emile Benoît Matisse wurde in der letzten Nacht des Jahres, am 31. Dezember 1869, um acht Uhr abends in einem winzigen, baufälligen Weberhaus in der Rue du Chêne Arnaud in der Textilstadt Le Cateau-Cambrésis geboren (Le Cateau-Cambrésis liegt im äußersten Norden Frankreichs nahe der belgischen Grenze). Das Haus hatte zwei Zimmer, einen ausgetretenen Lehmboden und ein undichtes Dach. Matisse sagte lange danach, dass der Regen durch ein Loch über dem Bett fiel, in dem er geboren wurde. Die Vorfahren von Matisse lebten seit Jahrhunderten in dieser Gegend, bevor die sozialen und industriellen Umwälzungen des neunzehnten Jahrhunderts einsetzten. Matisse wuchs in einer Welt auf, die sich noch von einer Lebensweise löste, die in gewisser Weise seit der Römerzeit unverändert war. Der Bau der Eisenbahn hatte Bohain auf die industrielle Landkarte gesetzt, aber die Menschen waren immer noch zu Fuß oder zu Pferd unterwegs. Der Vater von Matisse, Émile Hippolyte Matisse, war Getreidehändler, dessen Familie Weber waren. Seine Mutter, Anna Heloise Gerard, war eine Tochter aus einer langen Reihe wohlhabender Gerber. Warmherzig, aufgeschlossen, tüchtig und energisch, war sie klein und kräftig gebaut und hatte die modische Figur der damaligen Zeit: volle Brüste und Hüften, schmale Taille, hübsche Knöchel und elegante kleine Füße. Sie hatte helle Haut, breite Wangenknochen und ein breites Lächeln. "Meine Mutter hatte ein Gesicht mit großzügigen Zügen", sagte ihr Sohn Henri, der immer mit besonderer Zärtlichkeit und Sensibilität von ihr sprach. In den vierzig Jahren ihrer Ehe hat sie ihren Mann und ihre Söhne stets wie ein Fels in der Brandung unterstützt. Matisse sagte später: "Meine Mutter liebte alles, was ich tat". Er wuchs im nahe gelegenen Bohain-en-Vermandois, einem industriellen Textilzentrum, auf, bis ihn sein Vater im Alter von zehn Jahren zum Lycée nach St. Quentin schickte. Anna Heloise arbeitete hart. Sie leitete die Abteilung im Geschäft ihres Mannes, die Anstrichfarben verkaufte, stellte die Bestellungen der Kunden zusammen und beriet sie bei der Farbgestaltung. Die Farben haben offensichtlich einen bleibenden Eindruck bei Henri hinterlassen. Der Künstler selbst sagte später, dass er seinen Farbensinn von seiner Mutter geerbt habe, die selbst eine versierte Porzellanmalerin war, eine Kunstform, die damals in Mode war. Henri war der erste Sohn des Paares. Der junge Matisse war ein unbeholfener Jüngling, der sich an die Unbilden des Nordens nicht zu gewöhnen schien; vor allem hasste er die kalten Winter. Er war ein nachdenkliches Kind und nach eigenen Angaben ein verträumter, schwächlicher und nicht besonders intelligenter Mensch. In seinem späteren Leben verlor er nie sein Gefühl für die heimatliche Erde, für Saatgut und Gewächse, die er in seiner Jugend kennen gelernt hatte. Mehr als ein halbes Jahrhundert, nachdem er seine Heimat verlassen hatte, erinnerten die schicken Tauben, die er in Nizza hielt, an die Taubenschläge der Weber, die sich hinter jedem noch so bescheidenen Haus in Bohain verbargen. Die Kindheitserinnerungen von Matisse waren geprägt von einer strengen Erziehung. "Beeil dich!" "Pass auf!" "Lauft weiter!" "Mach dich auf die Socken" waren die Refrains, die ihm als Junge in den Ohren klangen. In späteren Jahren, als das Überleben selbst von Sparsamkeit und Selbstverleugnung abhing, war der Künstler stolz darauf, ein Mann des Nordens zu sein. Als Matisse seinerseits Kinder zu erziehen hatte, schimpfte er über sich selbst, weil er jede Nachlässigkeit in der Disziplin und jede offen gezeigte Zärtlichkeit als Schwäche empfand. 1887 ging er nach Paris, um Jura zu studieren, und arbeitete nach seinem Abschluss als Gerichtsverwalter in Le Cateau-Cambrésis. Obwohl er die Juristerei als langweilig empfand, legte er 1888 die Anwaltsprüfung mit Auszeichnung ab und begann widerwillig mit seiner Tätigkeit. Nachdem Matisse die Schule beendet hatte, vermittelte sein Vater, ein sehr viel praktischerer Mann, seinem Sohn eine Stelle in einer Anwaltskanzlei. MALEN: ANFÄNGE Matisse entdeckte seinen wahren Beruf auf ungewöhnliche Art und Weise. Nach einer Blinddarmentzündung begann er 1889 zu malen, nachdem seine Mutter ihm während seiner Genesung Kunstzubehör mitgebracht hatte. Später sagte er: "Von dem Moment an, als ich die Schachtel mit den Farben in den Händen hielt, wusste ich, dass dies mein Leben ist. Ich habe mich darauf gestürzt wie ein Tier, das sich auf das stürzt, was es liebt." Die Mutter von Matisse war die erste, die ihrem Sohn riet, sich nicht an die "Regeln" der Kunst zu halten, sondern auf sein eigenes Gefühl zu hören. Matisse war so sehr von seiner Kunst eingenommen, dass er später seine Verlobte Amélie Parayre, die er später heiratete, warnte: "Ich liebe Sie sehr, Mademoiselle, aber ich werde die Malerei immer mehr lieben." Matisse hatte "eine Art Paradies" entdeckt, wie er es später beschrieb. Sein drastischer Berufswechsel enttäuschte seinen Vater zutiefst. Zwei Jahre später, 1891, kehrte Matisse nach Paris zurück, um an der Académie Julian Kunst zu studieren und wurde Schüler von William-Adolphe Bouguereau. Nach einem entmutigenden Jahr an der Académie Julian verließ er diese aus Abscheu vor dem übermäßig perfektionistischen Unterrichtsstil. Danach wurde er bei Gustave Moreau ausgebildet, einem Künstler, der progressivere Tendenzen vertrat. In beiden Ateliers zeichneten die Studenten, wie üblich, endlose Figurenstudien nach dem Leben. Von Bouguereau lernte er die grundlegenden Lektionen der klassischen Malerei. Sein einziges technisches Hilfsmittel, fast ein Fetisch, war das Senklot. Ganz gleich, wie ungerade die Winkel in einem Matisse-Bild sind, die Vertikalen sind in der Regel genau richtig. Da Moreau ein Maler war, der die "art du salon" verachtete, war Matisse in gewissem Sinne dazu bestimmt, ein "Ausgestoßener" in der Kunstwelt zu bleiben. Er scheiterte zunächst an der Zeichnungsprüfung für die Aufnahme an der École des Beaux-Arts, blieb aber hartnäckig und wurde schließlich aufgenommen. Matisse begann mit der Malerei von Stillleben und Landschaften im traditionellen flämischen Stil, die er recht gut beherrschte. Die meisten seiner frühen Werke verwenden eine dunkle Farbpalette und sind eher düster. Chardin war einer der von Matisse am meisten bewunderten Maler und schuf vier der französischen Meisterwerke des Stilllebens im Louvre. Obwohl er zahlreiche Kopien nach alten Meistern anfertigte, studierte er auch zeitgenössische Kunst. Seine ersten Experimente brachten ihm den Ruf eines rebellischen Mitglieds seiner Atelierklasse ein. 1896 wurde Matisse zum assoziierten Mitglied der Société Nationale gewählt, was bedeutete, dass er jedes Jahr Bilder im Salon de la Société ausstellen konnte, ohne sie zur Begutachtung vorlegen zu müssen. Im selben Jahr stellte er 5 Gemälde im Salon der Société Nationale des Beaux-Arts aus, und der Staat kaufte zwei seiner Gemälde. Dies war die erste und fast einzige Anerkennung, die er zu Lebzeiten in seinem Heimatland erhielt. In den Jahren 1897 und 1898 besuchte er den Maler John Peter Russell auf der Insel Belle Île vor der bretonischen Küste. Russell machte ihn mit dem Impressionismus und dem Werk Van Goghs bekannt, der ein guter Freund Russells gewesen war, aber zu dieser Zeit noch völlig unbekannt war. Der Stil von Matisse änderte sich völlig, und er sagte später: "Russell war mein Lehrer, und Russell erklärte mir die Farbtheorie." Matisse beobachtete auch die stabilen Ehen von Russell und anderen Künstlern. Dies beeinflusste ihn wahrscheinlich, in Amélie Noellie Parayre, seiner zukünftigen Frau, seinen Anker zu finden. Der Esstisch (1897) ist das erste Meisterwerk von Matisse, an dem er den ganzen Winter über gearbeitet hat. Der Salon stellte das Werk zwar aus, hängte es aber an einem ungünstigen Ort auf, weil er sich von den radikalen, impressionistischen Aspekten des Werks angewidert fühlte. Caroline Joblaud war vier Jahre lang die frühe Geliebte von Matisse, der anfangs um seine künstlerische Orientierung und seine berufliche Laufbahn kämpfte. Caroline (auch Camille genannt) schenkte Matisse 1894 seine erste Tochter Marguerite, die nach Matisse' Heirat mit Amélie Noellie Parayre entgegen der üblichen Anfeindungen, die solche Arrangements hervorriefen, herzlich aufgenommen wurde. Caroline posierte mehrmals für die Kompositionen des Künstlers, während Marguerite Matisse im Laufe seines Lebens immer wieder Modell saß. HEIRAT MIT AMÉLIE NOELLIE PARAYRE Die Matisses von Bohain und die Parayres von Beauzelle hatten äußerlich nichts gemeinsam, und es gab keinen Grund, warum sich Matisse und Amélie jemals hätten begegnen sollen. Doch im Oktober 1897 besuchte Matisse eine Hochzeit in Paris und saß bei dem anschließenden Bankett zufällig neben ihr. Es gab keinen banalen Flirt zwischen ihnen, selbst als der Wein floss, erkannte jeder den anderen als echtes Metall, und als sie vom Tisch aufstanden, reichte sie Henri Matisse ihre Hand auf eine Weise, die er nie vergaß. Matisse war zu dieser Zeit noch nicht die legendäre Professorenfigur. Er war bekannt als Scherzkeks, als grobschlächtiger und antiklerikaler Liedermacher und als jemand, der einmal aus Jux und Tollerei ein Konzert in einem Café abgebrochen hatte. Die Verwandten von Amélie bewegten sich zu dieser Zeit in einem sozialen, intellektuellen und politischen Kontext, den Matisse nicht kannte. Sie standen für freies Denken, für die Trennung von Kirche und Staat und für die Säkularisierung des französischen Bildungssystems. Ihre Familie, die besser gestellt war als die von Matisse, bot dem angehenden Künstler die nötige Unterstützung. Als Matisse Amélie im Januar 1898 heiratete, hatten sich die beiden erst drei Monate zuvor kennengelernt. Amélies Tante Noélie und zwei ihrer Brüder führten ein erfolgreiches Damengeschäft namens Grande Maison des Modes. Schon vor ihrer Heirat hatte Amélie ein Talent dafür bewiesen, Hüte für eine modische Kundschaft zu entwerfen, anzufertigen und zu modellieren. Im Juni 1899 fand sie einen Partner und eröffnete ein eigenes Geschäft in der Rue de Châteaudun. So konnten Henri und sie zusammen mit Marguerite in einer winzigen Zweizimmerwohnung in derselben Straße wohnen. Madame Matisse, die ihm treu ergeben war, sollte mehr als 40 Jahre lang eine grundlegende Rolle im Leben und in der Karriere des Künstlers spielen. Marguerite sollte die wichtigste Stütze ihres Vaters auf Lebenszeit werden 1902 kam es zur Katastrophe. Amélies Eltern wurden in einem spektakulären Skandal von nationalem Ausmaß in Verruf gebracht und finanziell ruiniert, als ahnungslose Angestellte einer Frau, deren Finanzimperium auf Betrug beruhte. Dank seiner frühen Jahre in einer Anwaltskanzlei war Matisse in der Lage, sich mit großem Erfolg an der Organisation der Verteidigung seines Schwiegervaters zu beteiligen. Als alle um ihn herum den Kopf verloren, in Tränen ausbrachen und sich mehr als selbst bemitleideten, nahm sich Henri Matisse ihrer Probleme an, eines nach dem anderen. Die Tortur hatte ihren Tribut gefordert, und zwar in mehr als einer Hinsicht. Die Ärzte befahlen Matisse, sich nach Bohain zu begeben und zwei Monate lang völlige Ruhe zu genießen. Amélie hatte sowohl ihr Hutgeschäft als auch die Wohnung in der Rue de Châteaudun verloren. Zum ersten Mal waren Henri, Amélie und die drei Kinder in Bohain vereint, denn sie konnten nirgendwo anders hin. Hillary Spurling, eine der Biografinnen von Matisse, behauptet, dass Amélies Erinnerungen an diese öffentliche Schande ein "Misstrauen gegenüber der Außenwelt" nährten, das die Familie Matisse immer prägen sollte. Die Familie Matisse bildete eine Art hermetische Einheit, die sich um das Werk und den Beruf des Künstlers drehte. Sie haben ihre Aktivitäten an seine Pausen und Arbeitssitzungen angepasst. Schweigen war unerlässlich. Selbst in den Jahren, in denen Matisse meist allein in Nizza lebte, endete ein jährliches Ritual des Auspackens, Aufziehens, Einrahmens und Aufhängens damit, dass sich die ganze Familie zusammensetzte, um auf die Bilder zu reagieren. Die Konferenz kann mehrere Tage dauern. Dann wurden die Händler zugelassen. Matisse und seine Frau hatten zwei Söhne, Jean (geboren 1899) und Pierre (geboren 1900). Mit seiner Familie war er nicht immer im Reinen. Er schrieb, dass ihre Ansichten nicht immer übereinstimmten, "was mich bei meiner Arbeit sehr stört, für die ich die vollkommenste Ruhe und von denen, die mich umgeben, eine Gelassenheit benötige, die ich hier nicht finden kann. Ich beabsichtige, in ein Dorf ein paar Kilometer weiter weg zu ziehen Pierre, sein Bruder Jean und Marguerite blieben ihrem Vater durch alle Wechselfälle hindurch nahe, und Matisse widmete sich in seinen letzten kranken Jahren seinen zahlreichen Enkeln. 1899, zu einer Zeit, in der seine Gemälde zwar rebellisches Talent, aber noch keine klare Richtung erkennen lassen, beginnt Matisse, Kurse in Tonmodellierung und Bildhauerei zu besuchen. Er erhielt den Auftrag, eines der Meisterwerke der Bildhauerei im Louvre zu kopieren und entschied sich für den Jaguar, der einen Hasen verschlingt, ein äußerst präzises Werk von Antoine-Louis Barye. Später, wenn seine Malerei nicht weiterzukommen schien, wandte er sich der Bildhauerei zu, um seine Gedanken und Empfindungen zu ordnen. Beeinflusst von den Werken der Nachimpressionisten Paul Cézanne, Gauguin, Van Gogh und Paul Signac, aber auch von der japanischen Kunst, machte Matisse die Farbe zu einem entscheidenden Element seiner Bilder. Matisse sagte: "In der modernen Kunst ist es zweifellos Cézanne, dem ich am meisten verdanke." Durch das Studium von Cézannes fragmentierten Flächen - die die Idee des Stilllebens zu einer forcierten Betrachtung der Farbflächen selbst ausweiteten - konnte Matisse seine eigene Philosophie des Stilllebens rekonstruieren. Viele seiner Gemälde aus den Jahren 1899 bis 1905 bedienen sich einer von Signac übernommenen pointillistischen Technik. Im Jahr 1898 ging er nach London, um die Gemälde von J. M. W. Turner zu studieren, und unternahm anschließend eine Reise nach Korsika. Nach Jahren der Armut durchläuft Matisse seine "dunkle Periode" (1902-03), wendet sich kurzzeitig dem Naturalismus zu, kehrt dann zu einer dunklen Palette zurück und erzählt 1903 Freunden, dass er die Lust am Malen verloren und fast beschlossen habe, aufzugeben. Glücklicherweise konnte Matisse etwas Geld verdienen, indem er einen Fries für die Weltausstellung im Grand Palais in Paris malte. Auch in den frühen 1900er Jahren, als der Tourismus noch eine neue Idee war, reiste er viel. Mit der Eisenbahn, den Dampfschiffen und anderen Transportmitteln, die während der industriellen Revolution aufkamen, wurde das Reisen zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung. Als kultivierter Tourist entwickelte er seine Kunst durch regelmäßige Reisen. FAUVISM Die Laufbahn von Matisse lässt sich in mehrere Perioden unterteilen, die sich stilistisch verändern, aber sein grundlegendes Ziel bleibt immer dasselbe: den "wesentlichen Charakter der Dinge" zu entdecken und eine Kunst "des Gleichgewichts, der Reinheit und der Heiterkeit" zu schaffen, wie er es selbst formulierte. Die wechselnden Atelierumgebungen schienen sich stets auf den Stil seiner Arbeit ausgewirkt zu haben. In diesen ersten Jahren des Kampfes legte Matisse sein revolutionäres künstlerisches Programm fest. Er ließ die Perspektive außer Acht, schaffte die Schatten ab und lehnte die akademische Unterscheidung zwischen Linie und Farbe ab. Er versuchte, eine Sichtweise umzustürzen, die die westliche Welt seit Jahrhunderten entwickelt und akzeptiert hatte, indem er eine bewusste Subjektivität an die Stelle der traditionellen Illusion der Objektivität setzte. In den ersten Jahren des neuen Jahrzehnts gelang es Matisse, sich in der Welt der Avantgarde durchzusetzen. Er erkundete die moderne Kunstszene durch häufige Besuche in Galerien wie Durand-Ruel und Vollard, wo er Werke von Paul Cézanne, Paul Gauguin und Vincent van Gogh zu sehen bekam. Die erste Einzelausstellung von Matisse fand 1904 statt, ohne großen Erfolg. Am 16. Mai 1905 kam er in der charmanten katalanischen Hafenstadt Collioure in Südfrankreich an. Bald lud er den 11 Jahre jüngeren Maler André Derain (1880-1954) ein, sich ihm anzuschließen. Bis 1905 galt Matisse als Vorreiter der Fauve-Bewegung in Frankreich, die sich durch Spontaneität und Rauheit in der Ausführung sowie durch die Verwendung roher Farben direkt von der Palette auf die Leinwand auszeichnete. Matisse kombinierte die pointillistische Farbe und Cézannes Art, den Bildraum Strich für Strich zu strukturieren, um den Fauvismus zu entwickeln - eine Art, die Welt weniger zu sehen als mit den Augen zu fühlen. Am Ende des Fauve-Sommers verließ Derain Collioure mit 30 Gemälden, 20 Zeichnungen und etwa 50 Skizzen und kehrte nicht mehr zurück, während Matisse einige Tage später abreiste und 15 fertige Gemälde, 40 Aquarelle und über 100 Zeichnungen mit nach Paris brachte. In den Sommern 1906, 1907, 1911 und 1914 kehrte er nach Collioure zurück. Die Verlockung der Sonne sollte sich für den Künstler zeitlebens als erholsam erweisen, vor allem nach Zeiten großer emotionaler Anstrengung. Als die fauvistischen Werke erstmals im Pariser Salon d'Automne ausgestellt wurden, lösten sie einen Skandal aus. Augenzeugen berichten von Gelächter aus dem Raum VII, in dem sie ausgestellt waren. Gertrud Stein, eine der wichtigsten späteren Unterstützerinnen von Matisse, berichtet, dass die Leute die Gemälde spöttisch zerkratzten. "Man hat dem Publikum einen Farbtopf vor die Nase gesetzt", so die Reaktion der Kritikerin Camille Mauclair. Louis Vauxcelles beschrieb das Werk mit dem historischen Satz "Donatello au milieu des fauves!" (Donatello inmitten der wilden Tiere) und bezog sich damit auf eine Skulptur im Stil der Renaissance, die sich den Raum mit ihnen teilte. Sein Kommentar wurde am 17. Oktober 1905 in der Tageszeitung Gil Blas abgedruckt und ging in den allgemeinen Sprachgebrauch über. Derain selbst nannte die Farben der Fauves später "Dynamitstangen". Das Gemälde, das für die Angriffe ausgewählt wurde, war Matisse' Frau mit Hut, ein Porträt von Madame Matisse. Dieses Bild wurde von Gertrude und Leo Stein gekauft, eine Tatsache, die sich sehr positiv auf Matisse auswirkte, der unter der schlechten Rezeption seiner Werke litt. Matisse setzte seine Experimente in Collioure fort, was in dem Gemälde Das offene Fenster und die Aussicht auf Collioure zu sehen ist, das in seiner rohen Farbigkeit und der Vernachlässigung von Details ebenfalls ein charakteristisches Werk des Fauvismus ist. Diese beiden Werke der französischen Mittelmeerlandschaft zeigen eine deutliche Entwicklung hin zu einem spontanen und ungehemmten Stil. Neben André Derain waren auch Georges Braque, Raoul Dufy und Maurice Vlaminck Mitglieder der Fauve-Bewegung. Die intimen Künstlerfreunde von Matisse waren jedoch meist unbekümmerte kleine Maler, wie Albert Marquet. Die temperamentvolle Einsamkeit von Matisse machte ihn zur Beute schwindelerregender Depressionen. Später erinnerte er sich an einen Zusammenbruch, den er 1910 in Spanien erlitt: "Mein Bett bebte, und aus meiner Kehle kam ein kleiner hoher Schrei, den ich nicht unterdrücken konnte." Von Beginn seiner Karriere an waren Frauen eines der Hauptmotive in der Produktion des Künstlers. Seine Lebensfreude (1906) entführt uns in eine Welt von halluzinatorischer Lebendigkeit, die aus Nymphen besteht, die sich in einer idyllischen Landschaft in reinen Farben und sinnlichen Konturen bewegen. Zwei Frauen faulenzen im Sonnenlicht, während sich zwei weitere am Waldrand unterhalten. Eine hockt sich hin, um Blumen zu pflücken, während ihre Begleiterin eine Kette in ihr Haar flechtet. Ein Paar umarmt sich, während eine andere Gruppe in der Ferne einen lebhaften Reigentanz vollführt. Auf diese Weise zeigt Joy of Life Waldnymphen, die ihr Leben, ihr Frausein und ihre Sexualität feiern. Aufgrund der immer wieder auftauchenden nackten Frauen und der intensiv sinnlichen Interpretation haben viele Beobachter angenommen, dass Matisse als Mann ein Hedonist gewesen sein muss. Im Gegenteil, die historische Betrachtung zeigt, dass er in Wirklichkeit eher ein sich selbst verleugnender Nordstaatler war, der nur für die Arbeit lebte, und dies unter chronischen Ängsten, wiederkehrender Panik und in regelmäßigen Abständen in Zusammenbrüchen. Während Picasso sich im Laufe der Zeit mit intellektuellen und erotischen Spielereien belohnte, tat dies Matisse nicht. In einem Zeitalter der Ideologien wich Matisse allen Ideen aus, außer vielleicht einer: dass die Kunst das Leben mit anderen Mitteln ist. Es wird oft angenommen, dass Matisse seine hemmungslose Zelebrierung der Frau von Cézannes Gemälde Drei Badende (1882) inspiriert hat (das er zusammen mit einem Van Gogh und einem Gauguin für sich selbst erworben hatte). Matisse stellt die Frauen jedoch als nährende, einladende Wesen dar, im Gegensatz zu den abweisenden, massiven, lehmartigen Frauen bei Paul Cézanne. FAME Der Niedergang der fauvistischen Bewegung nach 1906 tat dem Aufstieg von Matisse keinen Abbruch. Von 1906 bis 1917 lebte er in Paris und richtete im Hôtel Biron seine Wohnung, sein Atelier und seine Schule ein. Zu seinen Nachbarn gehören der Bildhauer Auguste Rodin, der Schriftsteller Jean Cocteau und die Tänzerin Isadora Duncan. Viele seiner besten Werke entstanden in dieser Zeit, in der er aktiv an der großen Versammlung künstlerischer Talente in Montparnasse teilnahm, auch wenn er mit seinem konservativen Auftreten und seinen strengen bürgerlichen Arbeitsgewohnheiten nicht ganz dazu passte. Tatsächlich war das Ziel der Kunst von Matisse nicht gerade revolutionär. In einer berühmten Äußerung aus den "Notizen eines Malers" erklärte Matisse 1908 als sein Ideal eine Kunst "für jeden geistigen Arbeiter, für den Geschäftsmann ebenso wie für den Literaten, zum Beispiel, ein wohltuender, beruhigender Einfluss auf den Geist, so etwas wie ein guter Sessel, der Entspannung von körperlicher Ermüdung bietet" Die persönlichen Gewohnheiten von Matisse waren unglaublich regelmäßig. An einem typischen Tag stand ich früh auf und arbeitete den ganzen Vormittag. Nach dem Mittagessen folgte eine zweite Arbeitssitzung, gefolgt von Geigenübungen, einem einfachen Abendessen (Gemüsesuppe, zwei hart gekochte Eier, Salat und ein Glas Wein) und einer frühen Schlafenszeit. Im Jahr 1906 schuf er eine Serie von 12 Lithografien, die alle das Thema eines sitzenden Aktes variieren. Er entschied sich, sein grafisches Werk fast sofort der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Lithografien wurden noch im selben Jahr in der Galerie Druet in Paris ausgestellt, die Holzschnitte im Frühjahr 1907 im Salon des Independants. 1907 sagte Appolinaire in einem in La Falange veröffentlichten Artikel über Matisse: "Wir haben es hier weder mit einem extravaganten noch mit einem extremistischen Unternehmen zu tun: Die Kunst von Matisse ist eminent vernünftig". Trotz des neu gewonnenen Ruhms wurde Matisse' Werk weiterhin heftig kritisiert, und es war schwierig für ihn, seine Familie zu ernähren. Sein umstrittenes Gemälde Blue Nude von 1907 wurde 1913 auf der Armory Show in Chicago verbrannt. Im Gegensatz zum Schicksal der Impressionisten konnten Matisse und andere Fauves in Kunstgalerien ausstellen. 1908 veranstaltete Paul Cassirer, der deutsche Kunsthändler und Herausgeber, der eine bedeutende Rolle bei der Förderung der Werke der französischen Impressionisten und Postimpressionisten spielte, in Berlin eine Ausstellung mit Werken von Matisse. Im selben Jahr organisierte der amerikanische Fotograf Alfred Stieglitz in New York für ihn eine Einzelausstellung in seiner winzigen Galerie 291 in Manhattan, die Matisse auf dem mächtigen amerikanischen Kunstmarkt bekannt machte. Im ersten Jahrzehnt seiner Berühmtheit als Anführer der Fauves wurde Matisse mehr von Ausländern als von Franzosen bewundert. Schließlich waren es die Russen und die Amerikaner, die bedeutende Sammlungen seines Frühwerks fast so schnell erwarben, wie es entstanden war. Die großen Matisses, die wir heute in den Pariser Museen sehen, wurden zumeist nach dem Tod des Künstlers anstelle von Erbschaftssteuern erworben. Die Franzosen brauchten viel länger, um die Größe von Matisse zu begreifen - länger jedenfalls als die internationale Schar aufstrebender Talente, die zu seinen Kursen strömten, als er noch eine der umstrittensten Figuren der Pariser Avantgarde war. Im Sommer 1907 unternahmen Matisse und seine Frau eine lange Reise nach Italien, "zum Arbeiten und zum Vergnügen", und besuchten Venedig und Padua, wo sie die Fresken Giottos bewunderten. In Florenz waren sie zu Gast bei den Steins in deren Villa in Fiesole. Von hier aus besuchte Matisse Arezzo, um Piero della Francesca zu studieren, und Siena, angezogen von den frühen sienesischen Malern, insbesondere Duccio. PICASSO, GERTRUDE STEIN UND DIE KEGELSCHWESTERN Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts interessieren sich die Amerikaner in Paris, Gertrude Stein, ihre Brüder Leo Stein und Michael Stein sowie Michaels Frau Sarah für die Kunst von Matisse. Hinzu kamen zwei Freunde von Gertrude Stein aus Baltimore. Clarabel und Etta Cone wurden zu bedeutenden Förderern von Matisse und Picasso und sammelten Hunderte von deren Werken. 1906 erwarben die Cone-Schwestern ihren ersten Matisse und bauten in den folgenden vier Jahrzehnten eine der weltweit größten Sammlungen seiner Kunst auf. Die Cone-Sammlung enthält nicht nur bedeutende Werke aus allen Phasen von Matisse' langer Karriere, sondern spiegelt auch das besondere Interesse der Schwestern an seiner Nizza-Periode wider, als eine neue Komplexität von Form und Psychologie in die immer intensiver werdende Oberflächenattraktivität seiner Gemälde eintrat. Im April 1906 wurde Matisse bei einem Treffen im Haus der legendären Gertrude Stein dem 11 Jahre jüngeren Pablo Picasso vorgestellt. Picasso und Matisse waren ästhetisch weit voneinander entfernt, und ihre Lebensstile waren es nicht minder. Matisse war deutlich größer und geschliffener als der stämmige, großspurige Katalane, der damals die turbulente Pariser Avantgarde-Kunstszene beherrschte. Es hieß, die beiden hätten sich ständig über die Schulter geschaut. Es ist bekannt, dass die Rivalität zwischen den beiden zunahm und sie Partei ergriffen. Picasso sagte später: "Niemand hat die Bilder von Matisse je sorgfältiger betrachtet als ich; und niemand hat meine Bilder sorgfältiger betrachtet als er." Ein wesentlicher Unterschied zwischen ihren Bildkonzepten bestand darin, dass Matisse nach der Natur zeichnete und malte, während Picasso viel mehr nach der Fantasie arbeitete. Die häufigsten Sujets beider Künstler waren Frauen und Stillleben, wobei Matisse seine Figuren eher in vollendeten Interieurs platzierte. Gertrude Stein, die es liebte, die Gemüter zu erregen, schrieb: "Die Stimmung zwischen den Picasso-Anhängern und den Matisse-Anhängern wurde bitter". Auch wenn Matisse trocken anmerkte, dass "unsere Streitigkeiten immer freundschaftlich waren", sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Picasso und seine Freunde mit Saugnäpfen auf Matisse' Porträt der Marguerite von 1906 warfen (das Picasso im Tausch gegen seinen eigenen Krug, Schüssel und Zitrone von 1907 erhalten hatte). Während die Kluft zwischen den beiden Künstlern schließlich verheilt war, blieb die zwischen ihren Anhängern bestehen. ACADEMIE MATISSE IN PARIS & SERGEI SCHTSCHUKIN 1909 wohnte die Familie Matisse in einem ehemaligen Kloster am Boulevard des Invalides in Paris, wo der Künstler eine Malschule leitete. Sein immenser Bekanntheitsgrad, der 1905-06 durch "Joy of Life" bestätigt wurde, ein Werk, das alle Normen der malerischen Ordnung und der malerischen Finesse über den Haufen zu werfen schien, führte dazu, dass seine Freunde die Académie Matisse in Paris gründeten und finanzierten, eine private und nicht kommerzielle Schule, in der Matisse junge Künstler ausbildete. Sie war von 1911 bis 1917 in Betrieb. Hans Purrmann...
Kategorie

1930er Moderne Kunst

Materialien

Lithografie

Modernistische Malerei der 1950er Jahre Merry Go Round Landschaft
Merry Go Round-Landschaft von Bernard Labbe (Französisch, Mitte 20. Jahrhundert) Original-Gouache auf Künstlerpapier Größe: 20 x 25,5 Zoll Zustand: sehr gut und genussbereit Herkunf...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts Moderne Kunst

Materialien

Gouache

On the Beach in Bermuda – Nachlass gestempelter digitaler C-Type-Druck in limitierter Auflage
Bitte beachten Sie, dass die Slim Aarons Estate Stamped Collection ab dem 1. März 2025 ihre Preise für die gesamte Collection'S angeglichen hat. Bitte beachten Sie, dass alle Drucke...
Kategorie

20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Fotopapier, Farbe, C-Print, Digital

Ormond Gigli 'Girls in the Windows'
Ormond Gigli Mädchen im Fenster, 1960 (später gedruckt) Farbiger Kupplungsdruck 44 x 44 Zoll Signiert, datiert und nummeriert Auflage 22/45 Ormond Gigli: Der Visionär hinter den "...
Kategorie

1960er Moderne Kunst

Materialien

C-Print

Originales gerahmtes und signiertes Foto „Enigmatic Gentleman“ von Roman Crescimanno
Diese fein gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografie fängt einen Moment der Intrige und Raffinesse im Herzen von Downtown Dallas ein. Ein Mann geht mit dem Rücken zugewandt die elegante Trepp...
Kategorie

2010er Moderne Kunst

Materialien

Fotopapier

Meer und Himmel" - Modernität der 1930er Jahre
Rockwell Kent, "Sea and Sky", Holzstich, Auflage 150, 1931 (veröffentlicht 1932). Ein brillanter, reich getuschter Abdruck auf cremefarbenem Velours-Japan; das ganze Blatt mit Ränder...
Kategorie

1930er Moderne Kunst

Materialien

Holzschnitt

Abstrakte Vintage-Landschaft, Ölgemälde, Mid-Century Modern, Vintage, geschichtetes Horizont
SCHICHTHORIZONT Größe: 50 x 70 cm (einschließlich Rahmen) Öl auf Leinwand Ein fesselndes und eindrucksvolles abstraktes Landschaftsgemälde aus der Mitte des Jahrhunderts, das fängt...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts Moderne Kunst

Materialien

Leinwand, Öl

Einzigartiger Kerzenständer - ""Flames"" auf einem Sockel aus natürlicher Eiche - mittlere Höhe
Der außergewöhnliche Kerzenhalter "Flames" auf einem Sockel aus Natureiche, zaubert ein schönes Schattenbild in Ihr Zuhause. Der Kerzenständer ist in Rostoptik gehalten und steht au...
Kategorie

21. Jahrhundert und zeitgenössisch Moderne Kunst

Materialien

Stahl

Der Perser, Mann des Volkes - Lithographie von Auguste Wahlen - 1844
Perser, Mann des Volkes ist eine Lithographie von Auguste Wahlen aus dem Jahr 1844. Handgefärbt. Guter Zustand. Im Zentrum des Kunstwerks steht der Originaltitel "Perse. Homme du ...
Kategorie

1840er Moderne Kunst

Materialien

Lithografie

Moderner Mann aus der Mitte des Jahrhunderts – Porträt in Öl auf Leinwand
Subtiles und stimmungsvolles Porträt eines nachdenklichen Mannes von Joan Tidwell (Amerikanerin, 1930-2002). Der Porträtierte ist ein leicht nach unten blickender Mann mittleren Alte...
Kategorie

1960er Moderne Kunst

Materialien

Leinwand, Öl

„ Unicorn Moebius II“ – Prooflithographie mit Tusche auf Büttenpapier, Trial Proof
„ Unicorn Moebius II“ – Prooflithographie mit Tusche auf Büttenpapier, Trial Proof Kontrastreiche, mehrschichtige Radierung von Bruce Weinberg (Amerikaner, 1942-1994). Ein Möbiusban...
Kategorie

1980er Moderne Kunst

Materialien

Büttenpapier, Lithografie

Frauenakte – Zeichnung von G. Riegler. – 1932
Women Nudes ist ein Kunstwerk, das von dem Künstler G. Riegler realisiert wurde. Zeichnung in Tusche auf Papier, vom Künstler in der rechten unteren Ecke handsigniert und datiert. ...
Kategorie

20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Tinte

James Dean - Schwarzer und weißer Monochrom-Druck, Getty Archive
Die Sammlung der Getty Images Gallery stammt aus dem weltgrößten Fotoarchiv (Hulton Archive und Getty Images) und bietet eine außergewöhnliche Zeitkapsel des letzten Jahrhunderts - s...
Kategorie

20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Fotopapier, Schwarz und Weiß

Altes Mannes Lesen
In Begleitung einer Laterne sitzt ein älterer Mann allein, vertieft in eine Zeitung. Benton verwendete ein lithografisches Verfahren, um dieses Bild zu zeichnen und herzustellen. Er ...
Kategorie

1940er Moderne Kunst

Materialien

Lithografie

Jusqu'a L'Abstraction' Farblithografie-Plakat Wassily Kandinsky
"Jusqu'a L'Abstraction" ist ein lithografiertes Plakat von Wassily Kandinsky. Dieses Plakat zeigt abstrakte Formen in Lila, Rosa, Blau und Schwarz und wurde für die Galerie Maeght in...
Kategorie

1940er Moderne Kunst

Materialien

Lithografie

Paar bei einer Party – Zeichnung von Mino Maccari – 1940er Jahre
Couple at Party ist eine Aquarell-Zeichnung von Mino Maccari (1924-1989) in den 1940er Jahren. Handsigniert am unteren Rand. Guter Zustand auf wenig Papier. Mino Maccari (Siena, ...
Kategorie

20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Wasserfarbe

Seaside, Moderne Lithographie von V. Beffa
V. Beffa - Seaside. Jahr: 1980, Medium: Lithographie, mit Bleistift signiert und nummeriert, Auflage: 250, Größe: 55,88 cm x 76,2 cm (22 in. x 30 in.)
Kategorie

1980er Moderne Kunst

Materialien

Lithografie

Surgische Instrumente – Radierung von Lorenz Heister – 1750
Chirurgische Instrumente ist Teil der von Lorenz Heister in der Serie der Institutiones Chirurgicae, Amsterdam, Janssonius-Waesberg, 1750, realisierten Suite. Radierung auf Papier. ...
Kategorie

1750er Moderne Kunst

Materialien

Radierung

Paar bei einer Party - Schwarz-Weiß-Monochrom-Druck, Getty Archive
Die Sammlung der Getty Images Gallery stammt aus dem weltgrößten Fotoarchiv (Hulton Archive und Getty Images) und bietet eine außergewöhnliche Zeitkapsel des letzten Jahrhunderts - s...
Kategorie

20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Fotopapier, Schwarz und Weiß

Tigerschwanzschwanz (Saffron, Südwest, Warm, Ikonisch, ~25% OFF)
Shirley Harryman Tigerschwalbenschwanz Archivalischer Pigmentdruck Jahr: 2024 Sichtbare Größe: 12 x 12 Zoll Gerahmt: 22,25 x 21,25 x 1,25 Zoll Unterzeichnet: Auf Label COA bereitgest...
Kategorie

2010er Moderne Kunst

Materialien

Archivalisches Pigment

Der Stier im Kampf mit dem Muleta (Stierkampf)
Der Stier im Kampf mit dem Muleta (Stierkampf) Signiert mit dem Nachlassstempel unten links (Siehe Foto) Provenienz: Nachlass des Künstlers Marbella Gallery Inc., NYC Referenzen und...
Kategorie

Mitte des 20. Jahrhunderts Moderne Kunst

Materialien

Wasserfarbe

Lovers Figurative Bronzeskulptur Signiert unleserlich Auflage 2/10
Liebende Figurative Bronze-Skulptur Signiert Unleserlich Ausgabe 2/10 Große Bronzeskulptur signd unleserlich möglich in Hebräisch.
Kategorie

1980er Moderne Kunst

Materialien

Bronze

Skizze. 1930er Jahre, Aquarell, Bleistift auf Papier, 42x27 cm
Romans Suta Geboren am 28. April 1896 in der Nähe von Cesis (Lettland), gestorben am 14. Juli 1944 in Tiflis (Georgien), posthum rehabilitiert. Maler, Grafiker, Dekorateur und Büh...
Kategorie

1930er Moderne Kunst

Materialien

Papier, Wasserfarbe, Bleistift

Stilleben Ölgemälde auf Leinwand – Ende des 19. Jahrhunderts
Das Stillleben ist ein Kunstwerk eines unbekannten Künstlers aus dem späten 19. Jahrhundert. Öl auf Leinwand, auf Karton montiert. Originaler Holzrahmen. 18 x 13 cm. Gute Bedin...
Kategorie

Spätes 19. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Karton, Leinwand, Öl

Eiffelturm, Schwarz und Weiß, Paris, 1950er Jahre, 17, 6 x 12, 8 cm
Dieses Foto aus dem Jahr 1952 zeigt eine ruhige Szene in Paris, Frankreich, mit dem berühmten Eiffelturm im Hintergrund. Das Foto wurde vom Champ de Mars aus aufgenommen und zeigt Me...
Kategorie

1950er Moderne Kunst

Materialien

Schwarz und Weiß, Silber-Gelatine

Französisches modernistisches Blumengemälde des 20. Jahrhunderts aus rosa explosiven Poinsettia
von Paul-Louis Bolot (Französisch 1918-2003) unterzeichnet Original-Gouache-Gemälde auf dickem Papier/Karton ungerahmt Zustand: sehr gut und solide; die Ränder haben ein paar Wölbung...
Kategorie

20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Gouache

El Venero, 1971 - Verkleinerte Auflage, gestempeltes Digitalfoto in C-Type
Bitte beachten Sie, dass die Slim Aarons Estate Stamped Collection ab dem 1. März 2025 ihre Preise für die gesamte Collection'S angeglichen hat. Bitte beachten Sie, dass alle Drucke...
Kategorie

20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

C-Print, Digital

Skizze für eine Skulptur – Originalzeichnung – frühes 20. Jahrhundert
Skizze für eine Skulptur ist ein originales Bleistift- und Pastellbild von Charles Moulin aus dem frühen 20. Jahrhundert. Guter Zustand auf etwas braunem Papier. Keine Unterschrift...
Kategorie

Frühes 20. Jahrhundert Moderne Kunst

Materialien

Bleistift, Kreide

The Inspired Poet in Blue – Originallithographie – Bedruckte Signatur (Rarität, 1983)
Alekos FASSIANOS Der inspirierte Dichter in Blau, 1983 Original-Lithographie Gedruckte Unterschrift auf der Platte Auf schwerem Papier 67 x 48 cm (ca. 27 x 19 Zoll) Gedruckt im Ate...
Kategorie

1990er Moderne Kunst

Materialien

Lithografie

Komposition (Vallier 137), Résurrection de l'oiseau, Georges Braque
Lithographie auf Vélin de Rives Papier. Aufschrift: unsigniert und nicht nummeriert, wie ausgegeben. Guter Zustand. Anmerkungen: aus dem Folio Résurrection de l'oiseau, Georges Braqu...
Kategorie

1950er Moderne Kunst

Materialien

Lithografie

Junge Ballerina
Dieses fesselnde Gemälde zeigt eine junge Ballerina, die ihre Spitzenschuhe zart zurechtrückt. In einem Ballett-Tutu strahlt sie Anmut und Disziplin aus. Die sanften Farben und raff...
Kategorie

2010er Moderne Kunst

Materialien

Leinwand, Öl

Native Mexican Woman (Künstlerin aus Cuban Miami, Pastell)
Alex (Kubaner, geb. 1949). Indigene mexikanische Frau, 1982. Pastell und Holzkohle auf Velin, Blatt misst 23 x 33 Zoll. 31,5 x 41 Zoll gerahmt. Ausgezeichneter Zustand ohne Beschädig...
Kategorie

1980er Moderne Kunst

Materialien

Papier, Holzkohle, Pastell

Kürzlich angesehen

Alle anzeigen