Passer au contenu principal
Vous voulez plus d'images ou de vidéos ?
Demander au vendeur plus d'images ou de vidéos
1 sur 3

Isamu Noguchi
RARE Carte d'art : The Cry, 1957 (signé et inscrit à la main par Isamu Noguchi) encadré

1987

5 042,71 €

À propos de cet article

Il s'agit d'une carte extraordinairement rare, signée à la main par un maître moderne, que nous ne reverrons probablement plus jamais. Encadré et prêt à être accroché. C'est un excellent cadeau. Isamu Noguchi Carte postale avec lithographie offset Signé à la main et portant l'inscription "Regards Dan Pope Isamu Noguchi". Provenance : Acquis de la collection privée de Dan Pope, un ancien caméraman de CBS News qui, dans les années 1980 et 1990, a amassé une collection de classe mondiale d'autographes d'artistes visuels. Pièce de collection extrêmement rare. C'est un excellent cadeau. Elegamment encadré dans un cadre en bois blanc sous plexiglas UV. Mesures : Encadré 10,5 pouces (vertical) par 9 pouces (horizontal) par 2 pouces Carte postale signée : 5,75 pouces par 4,25 pouces L'œuvre représentée sur cette carte est "The Cry" de Noguchi, une œuvre de 1959 en bois de balsa qui fait partie de la collection permanente du musée Guggenheim. (Il a été édité plus tard en bronze) BIOGRAPHIE D'ISAMU NOGUCHI Isamu Noguchi (1904-1988) est l'un des sculpteurs les plus importants et les plus acclamés du XXe siècle. Tout au long de sa vie d'expérimentation artistique, il a créé des sculptures, des jardins, des designs de meubles et d'éclairages, des céramiques, des architectures, des paysages et des décors. Son travail, à la fois subtil et audacieux, traditionnel et moderne, a établi une nouvelle norme pour la réintégration des arts. Internationaliste, Noguchi a beaucoup voyagé tout au long de sa vie. (Il a découvert l'impact des grands travaux publics au Mexique, des céramiques terreuses et des jardins tranquilles au Japon, des techniques subtiles du pinceau à encre en Chine et de la pureté du marbre en Italie. Il a intégré toutes ces impressions dans son travail, qui utilise un large éventail de matériaux, dont l'acier inoxydable, le marbre, la fonte, le balsa, le bronze, la tôle d'aluminium, le basalte, le granit et l'eau. Lorsque Léonie Gilmour, la mère de Noguchi, rencontre son père, elle est une jeune écrivaine et éditrice vivant à New York. Whiting était un Américain blanc d'origine essentiellement irlandaise né à Brooklyn. Son père, Yonejiro Noguchi, poète japonais itinérant, était asiatique. Noguchi est né à Los Angeles, mais a déménagé au Japon avec sa mère à l'âge de deux ans et y a vécu jusqu'à l'âge de treize ans. Au cours de l'été 1918, Noguchi retourne seul aux États-Unis pour fréquenter le lycée de Rolle Prairie puis de La Porte, dans l'Indiana, ajoutant ainsi une nouvelle couche à une identité de plus en plus complexe. (Il s'est fièrement identifié comme "Hoosier" jusqu'à la fin de sa vie). Après le lycée, il s'installe dans le Connecticut pour travailler brièvement pour le sculpteur Gutzon Borglum, puis à New York pour suivre les cours de l'université Columbia. Tout en poursuivant ses études de médecine, il commence à prendre des cours du soir de sculpture dans le Lower East Side de New York avec le sculpteur Onorio Ruotolo à l'école d'art Leonardo da Vinci. Il quitte rapidement l'université pour devenir sculpteur académique et subvient à ses besoins en réalisant ses premiers bustes-portraits. En 1926, Noguchi voit à New York une exposition de l'œuvre de Constantin Brancusi qui modifie profondément sa Directional artistique. Grâce à une bourse John Johns Guggenheim, Noguchi se rend à Paris et, en 1927, travaille dans le studio de Brancusi. Inspiré par les formes et la philosophie de l'artiste plus âgé, Noguchi s'est tourné vers le modernisme et l'abstraction, insufflant à ses pièces hautement finies une expressivité lyrique et émotionnelle, ainsi qu'une aura de mystère. De retour à New York et voyageant beaucoup en Asie, au Mexique et en Europe à la fin des années 1920 et dans les années 1930, Noguchi a survécu à des commandes de sculptures de portraits et de design, a proposé des œuvres paysagères et des terrains de jeu, et a rencontré et engagé des collaborations avec un large éventail de célébrités. L'œuvre de Noguchi n'a été connue aux États-Unis qu'en 1940, lorsqu'il a achevé une sculpture à grande échelle symbolisant la liberté de la presse, qui avait été commandée en 1938 pour l'Associated Press Building au Rockefeller Center, à New York. Ce fut la première de ce qui allait devenir de nombreuses œuvres publiques célèbres dans le monde entier, allant des terrains de jeux aux places, des jardins aux fontaines, toutes reflétant sa croyance en l'importance sociale de la sculpture. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor et la réaction contre les Américains d'origine japonaise aux États-Unis ont eu un effet personnel dramatique sur Noguchi, le poussant à devenir un activiste politique. En 1942, il a cofondé le groupe Nisei Writers and Artists Mobilization for Dedic, qui se consacre à la sensibilisation au patriotisme des Américains d'origine japonaise. Il est entré volontairement dans le camp de concentration Colorado River Relocation Center (Poston) en Arizona, où il est resté pendant six mois. Après sa libération, Noguchi a installé un Studio au 33 MacDougal Alley à Greenwich Village, New York City, où il est revenu à la sculpture sur pierre ainsi qu'à des explorations prolifiques de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes. Ses idées et ses sentiments se reflètent dans ses œuvres de cette période, en particulier les délicates sculptures en dalles incluses dans l'exposition Fourteen Americans de 1946 au Museum of Modern Art, New York. Noguchi n'appartenait à aucun mouvement en particulier, mais collaborait avec des artistes travaillant dans un éventail de disciplines et d'écoles. Dès 1935, il a créé des décors de scène pour Martha Graham, entamant ainsi une collaboration de toute une vie, ainsi que pour Merce Cunningham, Erick Hawkins, George Balanchine et le compositeur John Cage. Dans les années 1960, Noguchi a commencé à travailler avec le sculpteur de pierre Masatoshi Izumi sur l'île de Shikoku, au Japon ; une collaboration qui se poursuivra d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. De 1961 à 1966, il travaille à la conception d'une aire de jeux avec l'architecte Louis Kahn. Chaque fois qu'il a eu l'occasion de s'aventurer dans la production en série de ses créations, Noguchi l'a saisie. En 1937, il a conçu un interphone en bakélite pour la Zenith Radio Corporation et, en 1947, sa table à plateau de verre a été produite par Herman Miller. Ce design et d'autres, tels que ses designs pour les sculptures lumineuses Akari qui ont été initialement développés en 1951 en utilisant des matériaux japonais traditionnels, sont encore produits aujourd'hui. En 1985, Noguchi a ouvert le Isamu Noguchi Garden Museum (aujourd'hui connu sous le nom de Noguchi Museum), à Long Island City, New York. Le musée, créé et conçu par l'artiste, marque l'aboutissement de son engagement en faveur des espaces publics. Situé dans un bâtiment industriel des années 1920, en face de l'endroit où l'artiste avait établi son studio en 1960, il dispose d'un jardin de sculptures en plein air et de nombreuses galeries qui exposent les œuvres de Noguchi, ainsi que des photographies, des dessins et des maquettes de sa carrière. Il a également indiqué que son Studio de Mure, au Japon, devait être préservé pour inspirer les artistes et les chercheurs ; un souhait qui a été exaucé avec l'ouverture du Isamu Noguchi Garden Museum Japan en 1999. La première rétrospective de Noguchi aux États-Unis a eu lieu en 1968, au Whitney Museum of American Art de New York. En 1986, il a représenté les États-Unis à la Biennale de Venise. Noguchi a reçu la médaille Edward MacDowell pour sa contribution exceptionnelle à l'ensemble des arts en 1982, le prix des arts de Kyoto en 1986, la médaille nationale des arts en 1987 et l'ordre du trésor sacré du gouvernement japonais en 1988. Il est décédé à New York en 1988.
  • Créateur:
    Isamu Noguchi (1904 - 1988, Japonais, Américain)
  • Année de création:
    1987
  • Dimensions:
    Hauteur : 14,61 cm (5,75 po)Largeur : 10,8 cm (4,25 po)
  • Support:
  • Mouvement et style:
  • Période:
  • État:
    Navires encadrés.
  • Adresse de la galerie:
    New York, NY
  • Numéro de référence:
    1stDibs : LU1745217331882

Plus d'articles de ce vendeur

Tout afficher
Dorothy Dehner, dessin sculptural abstrait signé mi-siècle moderne, encadré
Par Dorothy Dehner
Dorothy Dehner Dessin sculptural abstrait sans titre de la modernité du milieu du siècle, 1955 Marqueur et graphite sur papier Signé et daté par Dorothy Dehner au feutre noir sur le ...
Catégorie

années 1950, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Technique mixte, Feutre indélébile, Graphite

Note manuscrite et signée sur une carte adressée au caméraman et collectionneur de CBS Dan Pope, encadrée
Par Ellsworth Kelly
Ellsworth Kelly Note manuscrite et signée sur une carte adressée au caméraman et collectionneur de CBS Dan Pope Encre sur carte lithographique offset Note manuscrite signée et inscri...
Catégorie

années 1980, Minimaliste, Dessins et aquarelles - Figuratif

Matériaux

Encre, Lithographie, Offset

Carte manuscrite signée : "PICASSO AURAIT ÉTÉ UN GRAND ARTISTE À TOUT ÂGE"....
Par Carl Andre
Carl Andre Carte manuscrite et signée envoyée par l'artiste à sa sœur Joan Balerna, avec timbres et cachet de la poste originaux. La carte représente une image d'une œuvre de Picasso...
Catégorie

années 1990, Contemporain, Estampes - Figuratif

Matériaux

Carte postale, Feutre indélébile

Peinture minimaliste sur papier du sculpteur pionnier Lyman Kipp, signée, encadrée
Lyman Kipp Peinture minimaliste sans titre sur papier, 1981 Peinture à l'huile sur papier Signé et daté 1981 au recto Encadrée dans le cadre vintage d'origine sous plexiglas UV. Mesu...
Catégorie

années 1980, Minimaliste, Peintures - Abstrait

Matériaux

Encre, Huile

Hands, Mid Century mod Surréaliste mixte media Signé/N (Gemini 20 Anselmino 61)
Par Man Ray
MAN RAY Mains, 1966 Technique mixte : Sérigraphie sur plexiglas Publié par Gemini GEL Mesures : Image : 20 "h x 16 "w feuille plexi : 25,5 "h x 19,5 "l Dimensions totales (avec le c...
Catégorie

années 1960, Surréalisme, Estampes - Abstrait

Matériaux

Écran, Plexiglas

Herbert Ferber, étude sculpturale expressionniste abstraite signée et encadrée Provenance
Par Herbert Ferber
Herbert Ferber Sans titre, 1968 Unique Encre et lavis de couleur sur papier Signé et daté à la main par l'artiste au recto. Encadré avec l'étiquette originale de la Label (a) Gallery (sous la direction respectée de Larry Rubin) Cet excellent dessin sculptural sans titre a été réalisé par le célèbre sculpteur et peintre expressionniste abstrait, Herbert Ferber. Signé et daté à la main par l'artiste au recto. Encadré et prêt à être accroché, en bon état vintage. L'œuvre porte l'étiquette originale de la galerie Knoedler, sous la direction prestigieuse de Lawrence Rubin. Mesures : Cadre : 16 1/4 x 16 1/4 x 1/2 pouces Feuille : 11 x 14 pouces Provenance : Porte au dos l'étiquette de Knoedler and Company. De la galerie originale Knoedler sous la direction de Larry Rubin. Herbert Ferber Biographie (1906-1991) L'un des rares artistes de l'expressionnisme abstrait à travailler en trois dimensions, Herbert Ferber a exploré les préoccupations de son époque dans des sculptures dynamiques et visuellement intéressantes au cours d'une carrière qui exprime de manière unique le vocabulaire artistique collectif au milieu du siècle. Dans un ensemble d'œuvres qui s'étend sur plusieurs décennies, la pratique sculpturale de Ferber se développe lentement et de manière réfléchie pour incorporer des éléments du surréalisme, du réalisme social et de l'expressionnisme. Après quelques travaux en taille directe sur bois, Ferber est allé "au-delà du monolithe" au début des années 1940 sous la forme de bronze modelé. (1) Cela a permis à l'artiste d'explorer des formes plus atténuées et expressionnistes et d'ouvrir sa pratique à certaines influences surréalistes auxquelles ses contemporains s'intéressaient également. C'est également à cette époque que Ferber passe à l'abstraction totale, ses formes amincies ressemblant de plus en plus à des dessins dans l'espace. Le dessin est en effet une composante importante du processus de Ferber, et plusieurs travaux préparatoires sur papier précèdent chaque œuvre sculpturale. Le dessin "a permis à Ferber d'assouplir et d'ouvrir ses formes et de se libérer d'une image spécifique et littérale pour aller vers la simplification et la fluidité" dans la sculpture. (2) Dans les années 1950 et 1960, Ferber a exploré la relation entre les lignes organiques et géométriques, notamment dans sa série de sculptures "en cage". Ces œuvres à grande échelle présentaient des formes organiques étendues contenues dans des dispositifs d'encadrement strictement rectilignes. L'artiste joue également avec les limites de l'équilibre et du contrepoids dans des sculptures à la fois grandes et petites. Cette œuvre sans titre de 1966 incarne ces deux directions dans le travail de Ferber. La forme organique du cercle tourbillonnant est interrompue par la géométrie agressive des lignes de Ferber dans l'espace. L'ensemble de la forme penche aussi dynamiquement d'un côté, contrebalancé par le petit socle sur lequel elle repose. Né à New York en 1906, Ferber a fréquenté le City College de New York de 1923 à 1926, se spécialisant dans les sciences tout en développant un intérêt pour les beaux-arts et les sciences humaines. Il a ensuite étudié la dentisterie et la chirurgie buccale à l'université de Columbia, où il a obtenu son doctorat. Pendant ses études de médecine, Ferber a dû faire des dessins anatomiques ; c'est là qu'il a découvert pour la première fois ses talents d'artiste. Tout en fréquentant l'école dentaire, il s'est également inscrit à l'Institut de design des Beaux-Arts de 1927 à 1930. Ferber a en effet exercé la profession de dentiste pendant plusieurs années et a également enseigné la dentisterie à temps partiel à Columbia jusqu'au milieu des années 1970, époque à laquelle il s'est entièrement consacré à la sculpture. Dans les années 1930-1931, Ferber réalise ses premières sculptures sur bois et, à la fin de l'année 1932, il s'est pleinement approprié ce médium. Ses premiers travaux étaient représentatifs - souvent de la forme humaine - ce qui est probablement une réponse directe à ses dessins d'anatomie en tant qu'étudiant en médecine. Au fil des années, son travail devient de plus en plus abstrait. Après sa période de représentation stricte, Ferber se préoccupe de plus en plus des causes sociales. Son œuvre a pris une tournure particulièrement socio-réaliste en s'intéressant à l'évolution du climat social, politique et économique des années 1930. C'est à cette même époque, vers 1936, qu'il adhère à un club John Reed et à l'Artist's Union. Tout en participant à ces organisations, il assiste aux conférences des influents muralistes socialistes mexicains José Clemente Orozco et David Alfaro Siqueiros, qui se rendent à New York pour faire connaître l'art social-réaliste. Cependant, à la fin des années 1930, Ferber est désillusionné par la politique stalinienne et commence à se détacher de John Reed et de l'Artist's Union. Les thèmes du réalisme social sont restés quelque peu présents dans son travail par la suite, mais de manière moins littérale. Sa première exposition personnelle, composée d'œuvres en bois, a eu lieu en 1937 à la Midtown Gallery de New York. Avant la fin des années 1940, il avait abandonné le bois comme support, insistant sur le fait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait avec ce matériau. Comme pour de nombreux artistes américains qui ont passé leurs années de formation de ce côté-ci de l'Atlantique, le premier voyage de Ferber en Europe a été particulièrement influent. En 1938, il a visité un grand nombre d'églises et de cathédrales en France et en Italie et a été particulièrement influencé par la sculpture romane, notamment celle de Moissac, Souillac et Carcassone. Entre 1938 et 1945, son œuvre est fortement marquée par ce qu'il appelle la "fausse perspective" des chapiteaux romans. Au fur et à mesure de sa carrière, Ferber a expérimenté de plus en plus de types de métaux et de manières différentes d'obtenir une forme structurelle saine. Pour Ferber, cependant, les matériaux étaient une question de pragmatisme. Il s'est souvent élevé avec force contre la fétichisation des matériaux - sa plus grande critique du Bauhaus. Il pensait que les idées étaient au cœur de l'art la fabrication, et non les techniques ou les matériaux (3). Une partie importante du processus de Ferber, qui découle directement de l'influence d'Henry Moore, est la phase de dessin. Boursier William C. AGE va jusqu'à qualifier Ferber de "dessinateur compulsif", dont les études sont de véritables dessins au lavis qui s'apparentent à des peintures. AGE cite le processus de dessin de Ferber comme une contrainte importante dans son identité d'artiste. Son intérêt pour le dessin combiné à son affection pour Miró et Picasso indique que Ferber, Alexander Calder, David Smith et d'autres artistes de cette génération ne souhaitaient plus tracer une délimitation distincte entre la peinture et la sculpture (4). Ferber, Smith, Calder et Theodore Roszak ont tous commencé comme peintres avant de passer aux trois dimensions, et étaient donc plus enclins à ignorer les barrières entre les médiums. Cette approche de la sculpture se retrouve dans des œuvres de Ferber telles que Metamorphosis I...
Catégorie

années 1960, Expressionnisme abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Encre, Aquarelle

Suggestions

Peinture à l'aquarelle signée et datée d'Henry Moore, 1981 « Four ideas »
Henry Moore A.I&M., C.C. (britannique, 1898-1986) Quatre idées de sculptures Signé et daté "Moore/81" (en bas à droite) Crayon, aquarelle, crayon, fusain et stylo à bille sur papier ...
Catégorie

20ième siècle, Abstrait, Dessins et aquarelles - Abstrait

Matériaux

Papier, Fusain, Crayon de couleur, Aquarelle, Crayon

Françoise Gilot, Portraits de femme, 1951, lithographie encadrée à tirage limité
Par Françoise Gilot
Françoise Gilot lithographie originale de la série 'Portraits de femme'. tirée du livre de poésie "Pages d'Amour" d'André VERDET, éditions Raison d'être, 1951, imprimée par Mourlot e...
Catégorie

années 1950, Abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Papier

Il Grido (The Cry) - Lithographie de Marino Marini - 1965
Par Marino Marini
Dimensions de l'image : 54x80 cm. Il est numéroté 26 sur 50 exemplaires plus quelques épreuves d'artiste. Imprimé à Zurich. Ref : l'Oeuvre Gravée, N°476 ; Toninelli Abrams New York...
Catégorie

années 1960, Abstrait, Estampes - Abstrait

Matériaux

Lithographie

Huit idées de sculpture (encadrée, gravure signée à la main)
Par Henry Moore
Gravure, aquatinte, pointe sèche et roulette en couleurs sur papier arches. Signée à la main en bas à droite par Henry Moore. Numéroté à la main 38/50 en bas à gauche (il y a égale...
Catégorie

années 1980, Moderne, Estampes - Abstrait

Matériaux

Papier, Eau-forte, Pointe sèche, Aquatinte

Antoni Tàpies, lithographie abstraite sans titre en noir et blanc #20 de 75
Par Antoni Tàpies
Antoni Tàpies, lithographie abstraite sans titre en noir et blanc #20 de 75 Antoni Tapies (1923-2012) n°38 sur 300 Lithographie en noir et blanc sur papier Arches Une lithographie é...
Catégorie

Fin du 20e siècle, Espagnol, Moderne, Estampes

Matériaux

Bois, Papier

Photographie vintage gélatino-argentique de Jacques Lipchitz, sculpture en bronze signée
Par Marc Vaux
Marc Vaux, figure de Montparnasse, a produit un ensemble de photographies qui sont aujourd'hui conservées dans la collection du Centre Pompidou à Paris. Marc Vaux s'est également engagé à soutenir les artistes, notamment en créant le Foyer des Artistes (1946-70) et, en 1951, le premier Musée du Montparnasse au 10, rue de l'Arrivée. Marc Variously est né le 19 février 1895 à Crulai, en Normandie. Grâce au marchand de couleurs chez qui il achète ses plaques et son matériel photographique, il rencontre le sculpteur Charles Desvergnes, Prix de Rome et auteur de divers monuments commémoratifs, qui cherchait quelqu'un pour photographier ses œuvres. Deux des premiers clients de Marc Vaux furent ses voisins du 21 avenue du Maine - Marie Vassilieff et Maria Blanchard - qui lui firent connaître les artistes parisiens de l'avant-garde : Juan Gris, André Lhote, Jacques Lipchitz, Ortiz de Zarate...
Catégorie

années 1920, Moderne, Photographies - Abstrait

Matériaux

Papier photo, Tirage argentique